Download PDF
ads:
MARISA HELENA SIMÕES GONTIJO
FRANCISCO BRAGA:
uma análise poética e musical de sua canção
Virgens mortas, sobre soneto homônimo
de Olavo Bilac
Belo Horizonte
Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais
Abril 2006
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
2
MARISA HELENA SIMÕES GONTIJO
FRANCISCO BRAGA:
uma análise poética e musical de sua canção
Virgens mortas, sobre o soneto homônimo
de Olavo Bilac
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação da Escola de Música da Universidade
Federal de Minas Gerais, como requisito parcial
para a obtenção do título de Mestre em Música.
Linha de Pesquisa: Estudos das Práticas Musicais
Orientador: Prof. Dr. Maurício Veloso Queiroz
Pinto
Belo Horizonte
Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais
Abril 2006
ads:
3
G641f Gontijo, Marisa Helena Simões
Francisco Braga: uma análise poética e musica
l de
sua canção Virgens Mortas
, sobre o soneto homônimo
de Olavo Bilac.- 2006
138 fls.
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de
Minas Gerais, Escola de Música.
Orientador: Prof. Dr. Maurício Veloso Queiroz Pinto
1. Compositores – Brasil – Séc. XIX / XX. 2. Braga,
Francisco
3. Música para canto - Brasil. 4. Música – Análise,
apreciação e interpretação
4
. À memória de Francisco Braga
5
AGRADECIMENTOS
Agradeço à minha mãe, que me deu a vida e a música.
Ao meu orientador, Maurício Veloso, pelo apoio, confiança e conhecimento, sem
os quais não seria possível a realização desta pesquisa.
Ao meu grande amigo Mauro Chantal, minha maior gratidão.
Ao Adalmário, pelo desprendimento e amizade.
Ao Arnon, pela edição da canção Virgens mortas feita com tanto esmero.
À minha irmã Patrícia, pela presença e ajuda incondicionais.
À Magda, por sua amizade e orientação preciosas.
Ao Antenor, meu afilhado, que tanto me ajudou nas pesquisas.
Ao Ângelo Heleodoro dos Santos, pelas edições fotográficas e musicais.
Ao José Carlos de Carvalho Moura, pelo material de pesquisa.
Aos professores de curso: André Cavazotti, Rosângela Tugny, Cláudio Urgel.
Aos colegas Guilherme, Maria Inês e Militza, que dividiram comigo esses dois
anos acadêmicos.
À Luciana Monteiro, agradecimento especial pela sugestão do tema desta
dissertação.
A DEUS, por conceder-me tanto!
6
RESUMO
Francisco Braga (1868-1945), possivelmente um dos mais representativos
compositores brasileiros, produziu composições no âmbito da música de câmera,
sinfônica e solo, destacando-se sua significativa contribuição ao gênero da
canção brasileira para canto e piano, com 36 obras. O presente trabalho inclui
breve biografia do compositor, uma visão panorâmica e catálogo de suas obras
para canto e piano, seguidas de análise poética e musical da canção Virgens
mortas, sobre soneto de Olavo Bilac. Curta biografia do poeta também integra o
corpo deste trabalho. A partir da análise feita, verifica-se a grande afinidade entre
Braga e Bilac, revelada na utilização, pelo compositor, dos diversos parâmetros
musicais - ritmo, melodia, harmonia e timbre - em consonância com parâmetros
similares utilizados na obra poética de Bilac.
Palavras-chave: Francisco Braga. Canção. Soneto. Olavo Bilac.
7
ABSTRACT
Possibly one of the most representative Brazilian composers, Francisco Braga
(1868-1945) composed solo, chamber and symphonic music. In his work the
production for voice and piano stands out as a relevant contribution for the
Brazilian song genre, with 36 pieces. The present study includes a short biography
of the composer, a panoramic view and a catalogue of his songs, as well as a
poetic and musical analysis of Virgens mortas, with sonnet by Olavo Bilac. A brief
biography of the Brazilian poet is also provided. As a result of the analysis, a great
affinity between Braga and Bilac is revealed, especially through the use, by the
composer, of the various musical parameters - rhythm, melody, harmony and
timbre - in consonance with similar parameters present in the work of Bilac.
Key-words: Francisco Braga. Song. Sonnet. Olavo Bilac.
8
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
FIGURA 1 – Fotografia de Francisco Braga.................................................... 16
FIGURA 2 – Dedicatória do maestro Francisco Braga a Villaça...................... 39
FIGURA 3 – Sêlo comemorativo do centenario de Francisco Braga ...............
40
FIGURA 4 - Estilo pompier. Alexandre Cabanel: Cleópatra testant ses
poisons sur des condamnés ............................................................................
44
FIGURA 5 – Fotografia de Olavo Bilac............................................................. 54
FIGURA 6 – Seção A .......................................................................................
95
FIGURA 7 – Seção b........................................................................................
100
FIGURA 8 – Seção .......................................................................................
104
FIGURA 9 – Coda.............................................................................................
106
FIGURA 1(a–f)– Tipos contornos de melódicos na canção Virgens mortas..
113
FIGURA 11 – Saltos intervalares......................................................................
115
FIGURA 12 – Saltos especiais .........................................................................
116
9
LISTA DE QUADROS E TABELAS
Quadros
QUADRO 1 - Modelo de contagem das sílabas e dos hemistícios no verso....
62
QUADRO 2 -Transcrição do soneto com indicação (com ligaduras) das
elisões.................................................................................................................
64
QUADRO 3 - Ocorrência das elisões nos versos do soneto Virgens mortas.....
64
QUADRO 4 - Símbolos fonéticos consonantais relevantes no soneto Virgens
mortas.................................................................................................................
66
QUADRO 5 -Transcrição das aliterações no corpo do soneto...........................
67
QUADRO 6 - Relação entre as assonâncias, o timbre e o caráter....................
74
QUADRO 7 - Disposição das rimas....................................................................
76
QUADRO 8 - A forma musical e as formas retóricas do soneto e da canção....
89
QUADRO 9 - Indicação de dinâmica da seção A, projetada sobre o texto........
92
QUADRO 10 - Indicação de dinâmica da seção b, projetada sobre o texto.....
96
QUADRO 11 - Indicação de dinâmica da seção b projetada sobre o texto......
101
QUADRO 12 -Indicação de dinâmica da Coda projetada sobre o texto............
105
QUADRO 13 - Panorama das funções harmônicas principais...........................
110
QUADRO 14 - Demonstrativo da direção do deslocamento melódico...............
117
Tabelas
TABELA 1 - Ocorrência das elisões nos versos................................................
65
TABELA 2- Ocorrências quantitativas das aliterações, em ordem
decrescente........................................................................................................
68
TABELA 3 - Ocorrência das assonâncias.........................................................
71
10
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.............................................................................................
12
2 A BIOGRAFIA DO MAESTRO FRANCISCO BRAGA................................ 17
3 CATÁLOGO DE OBRAS PARA CANTO E PIANO.....................................
35
3.1 Considerações gerais...............................................................................
35
3.2 O catálogo................................................................................................ 41
4 ANÁLISE LITERÁRIA DO SONETO VIRGENS MORTAS..........................
45
4.1 O movimento parnasiano..........................................................................
45
4.2 Olavo Bilac, aspectos biográficos e a crítica............................................
49
4.3 Soneto................................................................................................... 57
4.3.1 O soneto Virgens mortas e uma curiosidade.........................................
59
4.4 Os princípios parnasianos na elaboração do soneto................................
61
4.4.1 A métrica................................................................................................
61
4.4.2 A elisão..................................................................................................
63
4.5 Figuras de efeito sonoro...........................................................................
66
4.5.1 Aliterações.............................................................................................
66
4.5.2 Assonâncias...........................................................................................
70
4.5.3 O sentido simbólico e o timbre das vogais............................................
72
4.5.4 As rimas.................................................................................................
75
4.6 Os níveis do poema..................................................................................
79
4.6.1 Nível lexical............................................................................................
79
4.6.2 Nível sintático.........................................................................................
81
4.6.3 Nível semântico.....................................................................................
82
4.6.4 Paralelo..................................................................................................
84
5 ANÁLISE MUSICAL DA CANÇÃO VIRGENS MORTAS.............................
85
5.1 Som – dinâmica, textura e timbre.............................................................
89
5.1.1 O som na seção A.................................................................................
92
11
5.1.2 O som na seção b.................................................................................
96
5.1.3 O som na seção ................................................................................
101
5.1.4 O som na Coda......................................................................................
105
5.2 Harmonia..................................................................................................
107
5.3 Melodia.....................................................................................................
111
5.3.1 Âmbito....................................................................................................
112
5.3.2 Contornos melódicos.............................................................................
112
5.4 Ritmo........................................................................................................ 118
5.5 Desenvolvimento......................................................................................
123
6 CONCLUSÃO..............................................................................................
132
REFERÊNCIAS..............................................................................................
135
ANEXOS.........................................................................................................
138
12
1 INTRODUÇÃO
A canção nacional, desde o final do século XVIII até às últimas décadas do XIX,
desenvolveu-se a partir de uma linguagem européia, mais especificamente do Bel
canto italiano. Nas modinhas para duo vocal e lundus de Caldas Barbosa (1740-
1800), por exemplo, estavam evidentes traços musicais italianos, como a
utilização de melismas e ornamentos. No século XIX, através de Joaquim Manuel
(XIX), a modinha virou moda, tornando-se solo e enxugando os excessos
ornamentais do Bel canto de Bellini (1801-1835) e Donizetti (1797-1848).
Em meados do século XIX, início do tardio romantismo nacional, a canção
brasileira, assim como outros gêneros nacionais, ainda empregava os elementos
formais e estéticos dos padrões europeus, embora fosse se desfazendo deles em
busca de uma expressão mais autenticamente brasileira. Neste momento, os
ideais românticos e nacionalistas clamavam por uma revolução, que tiveram na
literatura as suas primeiras manifestações. Os poetas românticos, como José de
Alencar (1829-1877), passaram a se inspirar em motivos nacionais, aprimorando
a língua brasileira, enquanto D. José Amat (1848-1865), desencadeava o
movimento em favor de uma ópera brasileira.
Podemos observar as primeiras manifestações nacionais quando então D. Pedro I
e Francisco Manuel da Silva criaram os primeiros hinos, o da Independência
(1822) e o do Brasil (1831); e Elias Álvares Lobo (1834-1901) a primeira ópera
brasileira, A noite de São João (1860), de com tema nacional por encomendada
do desembargador José Antônio de Miranda em 1852. Apesar do sucesso de
13
outras óperas escritas em vernáculo, A noite do castelo (1861) e Joana de
Flandres (1863), de Carlos Gomes (1836-1896), evidenciou-se o fato de que tal
gênero, com toda sua estrutura italiana, cantores e técnicas específicos, não seria
o veículo ideal para a produção musical nacional. Entretanto, a fórmula européia
da ópera, indiretamente, tornou-se um verdadeiro experimento para as pesquisas
da autêntica música brasileira. A música nacional pedia a emancipação,
utilizando-se de seu veículo natural de expressão, a língua brasileira. Eram os
ares da emancipação política, social e intelectual da nação brasileira, da
República, da abolição, do nacionalismo e da autonomia das artes.
A língua brasileira, mestiça como o povo brasileiro, com identidade própria,
encontraria a sua forma ideal de expressão em música. Assim, na passagem dos
séculos XIX-XX, despontou a canção brasileira, através das primeiras obras de
dois consistentes compositores, Francisco Braga (1868-1945) e Alberto
Nepomuceno (1864-1920), que buscavam uma fórmula musical perfeita para o
canto em vernáculo. Não bastava cantar em português e o tema brasileiro apenas
não era suficiente na emancipação da música nacional, pois estes aspectos
encontravam-se, ainda, vinculados à estética da ópera.
Francisco Braga buscou para as suas primeiras canções a obra de poetas
românticos como Victor Hugo (1802-1885) e Machado de Assis (1839-1908). Ao
compor em francês, Braga familiarizou-se com a formulação da mélodie, um tipo
específico de chanson, na qual a elaboração musical é regida pela sonoridade
própria da língua francesa. Ao aplicar esses mesmos princípios ao processo de
elaboração de suas canções em vernáculo, Braga permitiu que a autêntica e
14
peculiar sonoridade da língua brasileira emergisse das suas canções. Esta
sutileza no trato musical da língua brasileira valeu-lhe a observação:
O traço mais importante de Francisco Braga, como compositor, é
aquele amor pelo acabamento, aquela leveza de técnica, sem
complexidade aparente, marca de sua formação francesa e, mais
do que isso, evidência de sua formação sob a égide do autor de
Manon. Tudo em sua música é bem ordenado, cristalino e
honesto (AZEVEDO, 1956, p. 191-192).
Na obra de Francisco Braga encontram-se composições no âmbito da música de
câmera, sinfônica e solo. Muito destaque tem sido dado à sua produção sinfônica
e operística; entretanto, destaca-se também uma significativa contribuição ao
gênero da canção brasileira para canto e piano, com 36 obras, onde pode ser
percebida grande diversidade. Além das canções chamadas romances, Braga
utilizou de referências advindas da modinha, do lundu e do fandango, onde
podemos perceber sua constante preocupação com aspectos relativos à efetiva
utilização do vernáculo também nessas manifestações musicais tipicamente
populares. O seu refinamento no trato musical do idioma acabou por levar a uma
frutífera associação com a poesia de Olavo Bilac (1865-1918), a qual revela
semelhante apuro quando trata da sonoridade das palavras.
Não obstante essa significativa contribuição à música brasileira, percebe-se a
ausência de trabalhos, tanto acadêmicos quanto literários, sobre o tema. Por um
lado, a percepção da importância de Francisco Braga reside, de maneira geral,
em sua vasta produção de hinos, o que empalidece o valor da totalidade de sua
obra; por outro, a poesia de Olavo Bilac permanece tachada, pejorativamente, de
parnasiana, extremamente dependente de padrões formais gidos, o que sempre
obscureceu aspectos mais artísticos e até mesmo musicais de sua obra. Acerca
15
da produção vocal de Braga relacionada com a poesia de Bilac em particular,
entretanto, nenhum trabalho foi encontrado: Francisco Braga compôs quatro
canções sobre poemas de Olavo Bilac: Dá- me as talas de rosa, da poesia
intitulada Canção, do ciclo Sarças de Fogo; Virgens mortas, do ciclo Alma
inquieta; A canção de Romeu, do ciclo Poesias e O cântico das árvores, além do
memorável Hino à Bandeira Nacional do ciclo Poesias infantis.
A bibliografia disponível acerca de Francisco Braga, acessada por esta autora e
utilizada como base para a elaboração da biografia apresentada neste trabalho,
resume-se a biografias elaboradas por Kowalsky (1909), Rocha (1921), Gomes
(1937) e Santos (1951), além da publicação de Mário Hora (1953), que contém
alguns dados inéditos da vida do compositor. Em 1945 foi publicado catálogo de
suas obras durante a Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento de
Francisco Braga, realizada pela Biblioteca Nacional, prefaciado por Mercedes
Reis Pequeno; considerado sempre a referência mais confiável, constituiu-se em
fonte que, juntamente a outras referências, contribuiu para a elaboração do
catálogo aqui apresentado. Integrando o corpo deste trabalho apresenta-se uma
curta biografia de Olavo Bilac contextualizando-o dentro do movimento
parnasiano e uma análise poética do seu soneto Virgens mortas, embasadas em
seu próprio Tratado de Versificação (BILAC; PASSOS, 1905); concluindo o
trabalho, é feita uma análise musical da canção de Francisco Braga,
fundamentada em Guidelines for Style Analyses de Jan LaRue (1918 -2004),
onde são enfocados aspectos formais relevantes de retórica musical, através da
qual espera-se ter atingido um maior grau de conhecimento acerca da obra do
compositor, assim como de sua relação artística com a poesia de Olavo Bilac.
16
FIGURA 1 – Fotografia de Francisco Braga.
Fonte: Arquivo sonoro e Divisão de Música da Biblioteca Nacional
(
http://www.bn.br/musica/acervo.htm).
17
2 A BIOGRAFIA DO MAESTRO FRANCISCO BRAGA
Antônio Francisco Braga nasceu em 15 de abril, numa rua silenciosa do Curvelo,
Santa Teresa, no Rio de Janeiro, então Capital Federal. Adquiriu seus primeiros
conhecimentos literários numa escola pública da cidade, onde estudou por dois
anos, de 1874 a 1875 e onde também foi colega do escritor Coelho Neto
1
. Em
carta a Sousa Rocha, datada de quatro de março de 1921, Coelho Neto fala do
amigo Braga:
Conheço-o dos dias verdes, quando excitado pela Musa, fazia
de um ralo de regador o seu cornetim roncante. Foi no colégio de
um certo Anacleto Henrique Ramos, na rua Riachuelo defronte da
ladeira de Santa Teresa, onde, em verdade, pouco estudamos,
mas em compensação brincamos a valer, saboreando na sanção
própria, os frutos ácidos de uma cajazeira do vizinho (e ela ainda
lá está) que bombardeávamos a pedradas (ROCHA, 1921, p. 3)
De família humilde, Francisco Braga ficou órfão de pai com apenas oito anos
incompletos e dos pais se sabe o nome da sua mãe, Evarinta Rita da Silva
Braga. Assim, foi matriculado no recém-fundado Asilo dos Meninos Desvalidos
em janeiro de 1876. Essa instituição, que era destinada ao desenvolvimento de
artes e ofícios, mantendo curso regular de ciências e letras, abrigou e formou
várias personalidades que figuravam na vida cultural do Rio de Janeiro em fins do
século XIX, entre eles Raul Villa-Lobos (1862-1899), pai do compositor Heitor
1
Henrique Maximiano Coelho Neto. Caxias, MA, 1864 Rio de Janeiro, RJ, 1934. Foi um dos
maiores escritores brasileiros do século XX, como também jornalista e professor de literatura e
teatro. Colaborou com todos os jornais cariocas além de dedicar-se às causas abolicionistas.
Autor de mais de cem obras, entre romances, contos, crônicas, memórias, peças teatrais, críticas
e poesias. Seu estilo regionalista romântico sofreu influências do realismo e do naturalismo,
embora em questões estéticas fosse considerado um parnasiano. Em 1932 foi indicado para o
prêmio Nobel de literatura (GRIMAL, 1969, v.1, p. 348).
18
Villa-Lobos (1887-1949): “É bem possível a existência de vínculos entre Raul
Villa-Lobos e Francisco Braga no tempo em que ambos eram jovens”, afirma
Ricciardi
2
.
Francisco Braga, desde o início de seus estudos no Asilo, mostrou genuína
vocação para sica. Entre seus divertimentos infantis estava a reprodução de
peças musicais que ouvia da banda de música da escola: executava-as em
flautas de bambu ou cantava e assobiava suas melodias com grande precisão.
Francisco Braga cresceu familiarizando-se com todos os instrumentos de banda e
orquestra, chegando a executar vários deles.
Percebendo seu enorme talento para a música, o então diretor Daniel de Almeida
autorizou a matrícula de Francisco Braga no Imperial Conservatório de Música,
ainda no ano de seu ingresso na instituição, onde Braga cursou clarineta com
Antônio Luís de Moura
3
e, harmonia, contraponto e fuga com o renomado
professor Carlos Marciano de Mesquita
4
. Em pouco tempo de estudos musicais
fez progressos excepcionais que atraíram a atenção e cuidados de seus mestres
2
Rubens Ricciardi. Ribeirão Preto. Compositor, musicólogo e professor do Departamento de
Música da Escola de Comunicação e Artes da USP. http://www.movimento.com/mostra
conteúdo.Asp?mostra =3&código =1278. Acesso em 27 abr. 2005.
3
Antônio Luiz de Moura, (s. d - Rio de Janeiro, 1889). Clarinetista e compositor, estudou no
Conservatório de Música e foi contemporâneo de Henrique Mesquita. Em 1853 era o primeiro
clarinetista do Teatro Lírico Fluminense e em 1855 foi nomeado professor da cadeira de clarineta
no Conservatório de Música. Junto a Henrique Mesquita criou o Liceu Musical e copistaria
(ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 541).
4
Carlos de Mesquita (Rio de Janeiro, 1864 Paris, 1953). Foi compositor, pianista, regente e
organista. Aos 13 anos matriculou-se no Conservatório de Paris, tornando-se aluno de Marmonel,
Émile Durand, Massenet e César Franck, classificando-se em primeiro lugar em todas as matérias.
Apresentou em primeiras audições Francisco Braga, Nepomuceno e Leopoldo Miguez, revelando
também ao publico brasileiro a nova escola francesa de compositores como Massenet, Saint-Saëns
e Léo Delibes. Autor de quase trezentas obras (ENCICLOPÉDIA DA SICA BRASILEIRA, 1998,
p. 506).
19
também como a admiração de seus colegas que viam nele a luz de um
predestinado à arte da música.
Francisco Braga concluiu seus estudos em 1886, aos dezoito anos de idade,
tornando-se subsequentemente, mestre de banda do asilo, quando então deu
seus primeiros passos de compositor escrevendo obras para banda, piano,
câmara e uma Fantasia Abertura para orquestra.
Em cinco de junho de 1887, então com 19 anos de idade, Francisco Braga
assistiu a execução de sua primeira composição sinfônica, Fantasia Abertura,
regida por Carlos Mesquita, seu mestre e idealizador da série de concertos da
Sociedade de Concertos Populares. A estréia aconteceu no Teatro São Pedro de
Alcântara, no Rio de Janeiro, onde hoje se situa o Teatro João Caetano, no
primeiro concerto público da série de concertos populares, que ficaram
definitivamente marcados pela presença peculiar de sua música.
Em 1888, Francisco Braga endereçou uma carta ao diretor do Asilo pedindo seu
desligamento deste, por ter completado a maioridade. Foi nomeado professor de
música da Instituição e, em 1889, em meio à efervescência política que culminou
com a Proclamação da República, Braga inscreveu-se no concurso oficial para a
escolha do Hino da República, com poesia de José Joaquim de Campos da Costa
Medeiros e Albuquerque. Em 20 de janeiro de 1890, a escolha do novo Hino
Nacional, realizado no Teatro Lírico, foi uma oportunidade fundamental em sua
carreira e que mudaria definitivamente a sua vida:
20
Dentre aquelas composições, segundo havia determinado o
Governo Provisório, cujo chefe se achava presente, o marechal
Deodoro da Fonseca, seria escolhida a que, depois de duas vezes
executada, obtivesse maiores aplausos públicos, devendo seu
autor ser premiado com a quantia de 20.000$000 (vinte mil réis)
(KOWALSKY, 1909, p. 14).
No concurso, entre 36 composições, foram classificadas as produções de quatro
compositores participantes, entre elas a de Francisco Braga. Mas as regras do
concurso foram quebradas. Mesmo tendo o seu hino estimulado o maior número
de aclamações públicas, o prêmio foi concedido ao maestro Leopoldo Miguez
5
.
Como uma espécie de reparação, o governo brasileiro concedeu a Francisco
Braga um prêmio especial: uma bolsa com duração de dois anos para
aperfeiçoar seus estudos na Europa. Assim, o compositor carioca, futuro mestre
de compositores como Glauco Velasquez
6
, Lorenzo Fernandez
7
, Otávio Maul
8
e
5
Leopoldo Miguez (Niterói, 1850 - Rio de Janeiro, 1902). Compositor brasileiro, filho de pai
espanhol e mãe brasileira, estudou violino e aperfeiçoou-se em Paris com Ambroise Thomas.
Deixou-se fascinar pela música de Wagner e tornou-se seu principal propagandista no Brasil. Em
1890 tornou-se diretor do Instituto Nacional de Música. Escreveu, além do Hino da República,
música para conjuntos de câmera, piano, ópera e uma sinfonia em Sib maior (ENCICLOPÉDIA DA
MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 513).
6
Glauco Velasquez (Paquetá, 1884 - Rio de Janeiro, 1914). Compositor brasileiro, estudou no
Instituto Nacional de Música e começou a compor em 1902, estimulado por Francisco Braga. Teve
evolução estética sem precedentes no meio artístico carioca, acompanhando de perto o que se
fazia na Europa. Suas obras para piano, voz e câmera quase ignoradas na época revelavam um
expressionismo inquietante. Em 1915, foi criada a Sociedade Glauco Velásquez para divulgar sua
obra (ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 808)..
7
Oscar Lorenzo-Fernandez (Rio de Janeiro, 1897 - idem, 1948). Compositor brasileiro, filho de
espanhóis, foi um dos expoentes do nacionalismo musical brasileiro. Estudou piano com João
Otaviano e Henrique Oswald e com Francisco Braga estudou contraponto, fuga, composição e
instrumentação, seguindo também os conselhos de Nepomuceno. Em 1936, fundou o
Conservatório Brasileiro de Música, o qual dirigiu a morrer. Entre várias obras compôs o Trio
brasileiro e a suíte orquestral Reisado do Pastoreio, da qual faz parte o Batuque, sua peça mais
famosa e que foi executada por Toscanini. Compôs também 48 canções para canto e piano
(ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 283).
8
Otávio Maul (Petrópolis, 1901 - Rio de Janeiro, 1974). Compositor, regente e flautista brasileiro.
Em 1919, ingressou no INM do Rio de Janeiro, estudando contraponto e fuga com Francisco
Braga, de quem foi também aluno particular de composição de 1922 a 1926. Datam dessa época
suas primeiras composições. Em 1929 fez estágio na Europa. Fundou o Instituto Musical de
Petrópolis e foi docente no CBM, organizando e preparando sua orquestra (EMB, 1998, p. 493).
21
Helza Camêu
9
viajou para a Europa, afastando-se do seu país que passaria por
profundas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais.
Ainda em fevereiro de 1890, Francisco Braga viajou para Paris, França, e
matriculou-se na classe de harmonia de Antoine Taudou, a fim de preparar-se
para as provas de seleção do Conservatório. Concorrendo com mais 22
candidatos, ficou classificado em primeiro lugar e, seguindo os conselhos de seu
mestre brasileiro, Carlos Mesquita, matriculou-se na classe de Jules Massenet
10
,
com quem estudou composição. Concluiu seus estudos após dois anos, de 1890
a 1891, período este determinado pela bolsa de estudos, quando compôs várias
pequenas peças para câmera, ao gosto francês da época: Tarde de Estio, para
orquestra; Déclaration e Extase, para canto e piano; Romance, para violoncelo e
piano; Berceuse para violino e piano e Melancolia, valsa para piano. Massenet,
que admirava muito o talento de Francisco Braga, em carta ao Ministério do
Interior do Brasil solicitou a prorrogação de sua bolsa por um prazo igual, de mais
dois anos, que foram imprescindíveis para a sua boa e sólida formação de
compositor:
9
Helza de Cordoville Camêu (Rio de Janeiro, 1903 - idem, 1995). Pianista, compositora e
musicóloga brasileira. Iniciou seus estudos de piano aos sete anos de idade sob a orientação de
Paula Ballariny subseqüentemente com Nepomuceno e João Nunes. Em 1919 diplomou-se no
INM com medalha de ouro. Ingressou no magistério em 1922 e no ano seguinte fez seu primeiro
recital como pianista, no I.N.M. Também teve como seus mestres Agnelo França (harmonia),
Francisco Braga (contraponto e fuga), Assis Republicano e Lorenzo-Fernandez (composição),
Gabriel Dufriche (canto) e Newton Pádua (celo). Em 1936 concluiu seu curso de composição no
CBM. A partir de 1950, realizou estudos sobre música indígena na divisão de antropologia do
Museu Nacional, de que resultou a importante introdução ao estudo da música indígena brasileira.
Escreveu um concerto para piano e orquestra, música instrumental e canções e ainda foi
colaboradora da Rádio MEC (EMB, 1998, p.139).
10
Jules (Emile Frédéric) Massenet (Montand, 1842 - Paris, 1912). Compositor francês, autor de
Manon e Werther entrou para o Conservatório aos onze anos de idade, como aluno de Adolfhe
Laurent, Reber, Ambroise Thomas. Em 1878 Massenet foi nomeado professor de composição do
Conservatório de Paris, influenciando compositores mais jovens como Charpentier, Koechlin,
Pierné e Hahn. Sua música se deriva do estilo de Gounod, mas sofreu influências da obra de
Wagner, quando passou a adotar sua forma de declamação lírica. (SADIE, 1994, p. 582)
22
Acabo de saber que o aluno de minha classe de Composição
Musical no Conservatório Nacional, Senhor Francisco Braga,
está prestes a terminar a pensão que lhe concede o governo de
seu país e sei que, privado deste auxílio, este moço seria
forçado a interromper seus estudos no Conservatório.
Venho, pois, pedir-vos, Exmo Sr. Ministro, o apoio de vossa
poderosa influência em favor de Francisco Braga.
Ele merece absolutamente a proteção de sua pátria por sua
perseverança ao trabalho e pelo resultado de seus progressos.
Perdoai Sr. Ministro, este meu pedido de grande simplicidade e
aceitai a expressão de minha respeitosa homenagem. Jules
Massenet, membro do Instituto de França (SANTOS, 1951, p.
21).
Neste período, de 1892 a 1893, Francisco Braga escreveu mais de trinta obras e,
concluídas as bolsas permaneceu ainda por mais três anos em Paris, período em
que organizou e dirigiu dois concertos constituídos exclusivamente por obras de
compositores brasileiros. O primeiro foi em 1895, na Salle d’Harcout. No ano
seguinte apresentou-se em um segundo concerto, ainda mais importante, desta
vez na Galérie des Champs Elysées, estreando cinco de suas peças sinfônicas:
Cauchemar e Paysage, para orquestra sinfônica, Prière (1892), Tempo di
Minueto (1894) e Marionettes (1892), para orquestra de cordas. Apresentou
também obras de autores brasileiros como Carlos Gomes
11
, Carlos de Mesquita,
Alberto Nepomuceno
12
e Francisco Valle
13
.
11
Antônio Carlos Gomes, (Campinas, 1839 - Belém, 1896). Foi o grande mestre da ópera
brasileira e romântica, na tradição Verdiniana. Começou a compor muito cedo e aos 18 anos
escreveu uma Missa. Em 1859 mudou-se para o Rio de Janeiro onde estudou no Conservatório
Imperial. Influenciado por Bellini, Rossini, Donizetti e Verdi, Gomes escreveu cantatas e as
primeiras óperas brasileiras: A Noite do Castelo e Joana de Flandres, escritas em vernáculo. O
sucesso lhe valeu uma bolsa de estudos para estudar na Itália, concedida por D. Pedro II.
Desenvolveu a linguagem da ópera como Verdi e Puccini o fizeram. Autor de O Guarani e de
Lo Schiavo, Carlos Gomes foi o músico das Américas de maior destaque internacional do século
XIX (ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 335).
12
Alberto Nepomuceno (Fortaleza, 1864 - Rio de Janeiro, I920). Foi um dos principais
compositores brasileiros da corrente pré-nacionalista. Estudou na Academia Santa Cecília de
Roma, com Terziani. Freqüentou o Conservatório de Stern em Berlin, com bolsa do governo
brasileiro e em Paris estudou com Guilmant. Nepomuceno compôs música orquestral, óperas,
música de câmera e canções (ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 562).
13
Francisco Valle (Porto das Flores, 1869 - Juiz de Fora, 1906). Fez estudos em Paris, com César
Franck. Ao retornar ao Brasil fixou-se em Juiz de Fora. Era possuidor de boa inspiração e
conhecimentos técnicos. Foi escolhido como patrono da Cadeira número 33 da academia
23
Em 1896, Braga, levado pelo seu desejo de familiarizar-se com a moderna escola
composicional de Wagner, viajou pela primeira vez para Viena, Áustria, e de
para Dresden, capital da Saxônia, onde foi acolhido pela família do amigo
Francisco Buschmann. Em agosto deste mesmo ano visitou Bayreuth para assistir
à encenação das óperas Der Ring des Nibelungen e Parsifal, ambas de Richard
Wagner (1813 -1883). Impressionado com o que ouvira e vira, ele descreveu o
clima musical da cidade em cartão-postal, datado de 8 de agosto de 1896, a
Corbiniano Villaça, seu grande amigo:
Caro Villaça. Cá estou em Bayreuth e amanhã começam as
representações da Tetralogia wagnerista (a minha vez).Tudo aqui
é Wagner e de Wagner. Respira-se Wagner, come-se Wagner e
por toda parte estudos, retratos, biografias, partituras,
lembranças - tudo sobre o grande homem. Vou te escrever mais
longamente (HORA, 1953, p. 10).
Dias depois, em Dresden, Braga reescreveu a Villaça renovando suas
impressões sobre a obra de Wagner, em carta de 14 de agosto de 1896,
impressões estas que indicaram uma nova direção em sua obra:
O que lucrei e o que aprendi? Foi para mim um dever, cuja
necessidade muito se fazia sentir. As representações
wagneristas para o músico e mais ainda para o compositor são
uma escola. Ir a Bayreuth e ouvir Der Ring des Nibelungen,
Parsifal ou qualquer outra das obras geniais do mestre é um dever
para o artista músico [...] [...] E a orquestra? Jamais ouviste,
amigo, tão belos e tantos elementos reunidos, tão nobremente
defendendo essa coisa sublime, essa divina coisa que se chama
Arte (HORA, 1953, p. 33-34).
Brasileira de Música, tendo como seu primeiro sucessor Francisco Mignone e segundo sucessor
Lindembergue Cardoso. Compôs entre outras obras, os poemas sinfônicos Telêmaco e Depois da
Guerra (ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 798).
24
Em março de 1897, Cauchemar e Paysage são apresentados no Teatro
Gewerbehaus, em Dresden. Neste período, mais precisamente em 1899,
Francisco Braga, um sinfonista de caráter descritivo, compôs o poema sinfônico
Marabá, sobre um programa de Escragnolle Doria e Episódio Sinfônico baseado
na poesia de Gonçalves Dias (1823 -1864):
O poema sinfônico Marabá é, até hoje, uma das obras mais
apreciadas de Braga, e foi a primeira a utilizar temas nacionais. O
programa fornecido por Escragnolle Doria inspira-se num poema
de Gonçalves Dias, também ilustrado pela célebre tela de Rodolfo
Amoedo, que representa uma jovem índia, formosíssima, porém
condenada a não ser amada, devido à sua condição de filha de
pai estrangeiro. Nenhum exotismo, nenhuma veleidade de
empregar temas ou instrumentos primitivos se insinua na partitura
do mestre. O que ele procura é a pintura sonora: a natureza
circundante, os passos furtivos da índia que se aproxima; e a
interpretação dos sentimentos da moça, por meio de temas e
artifícios harmônicos que sugerem a vaga tristeza, os anseios
vãos e o fluxo do desejo que lhe ganha o corpo jovem (AZEVEDO,
1956, p. 180).
Ainda em Dresden, Francisco Braga escreveu Scenas Pitorescas e Pro Pátria,
ambas para orquestra; Oh! Se te amei! e Dá-me as pétalas de rosa, para canto e
piano; Improviso, para violino e piano. Estas obras foram executadas em diversos
concertos públicos desta cidade com elogios da crítica mais exigente.
(KOWALSKY, 1909, p. 19)
No ano seguinte, em 1897, voltou a Bayreuth, em fins de junho, para ouvir Parsifal
e seguiu para a Suíça, passando por Nuremberg e Munique. Francisco Braga
chegou a Capri, golfo de Nápoles, em novembro, em companhia do amigo e
pintor João Batista da Costa e esposa, com o objetivo de concluir sua ópera
25
Jupyra. Permaneceu por quase um ano, retornando depois à Alemanha. Neste
ano compôs Sénénade de fées, para piano e Morceaux para piano a quatro mãos.
em 1892, residindo na Alemanha e influenciado pela ópera de Wagner, Braga
quis compor uma obra de maiores proporções, utilizando recursos vocais, cênicos
e orquestrais, ou seja, uma obra complexa que na ópera encontraria a
linguagem mais adequada. Braga cultivava a idéia de escrever uma ópera e,
escrevendo a Escragnolle Dória, em carta datada de dezembro do referido ano
fez-lhe a encomenda do libreto, onde pedia somente um ato, mas um pouco
descritivo, que desse lugar à uma sinfonia: “O assunto brasileiro é quase em mim
uma idéia fixa” (DORIA, 1937). Em outra carta, enviada à Doria em abril de 1893,
Braga recomenda ainda: “que o libreto seja dramático, ou meio dramático, três ou
quatro personagens, duas mulheres no máximo, poucos coros, nada de bailados”
e ainda acrescenta - “Gostaria que o assunto fosse nacional, mas que não tivesse
índios” (Loc. cit). De 1898 a 1899 trabalhou arduamente na ópera Jupyra e a
escolha do tema foi definida com base na novela de Bernardo Guimarães. O tema
de Jupyra é sobre uma moça índia, mas que não se apresenta com indumentária
de penas e que vive às margens do Rio Verde, em Minas Gerais que, ao ver-se
traída pelo amante, desesperada manda matá-lo. Comentando sobre seu
processo de criação, Braga relatou em carta a Escragnolle Doria datada de julho
de 1893:
Ardo de impaciência a tal ponto que tenho momentos de febre
quando me sento ao piano e ensaio certas cenas da nossa
Jupyra. De improviso componho, canto palavras sem nexo,
imagino as acentuações dramáticas, enfim, um horror, uma
alucinação (DORIA, 1937).
26
O libreto da ópera criou problemas angustiosos a Francisco Braga. Primeiro, a
versão para o francês do texto de Bernardo de Guimarães, entregue por seu
amigo Villaça a Cighera, que aceitou a encomenda por uma quantia de 200
francos. Braga não possuía tal soma e através de Villaça negociou a tradução por
150 francos, mas esta seria em prosa, não em verso. Fez-se necessário, então,
um poeta que extraísse o libreto da prosa de Cighera, mas este não quis entregar
a versão sem receber o dinheiro. Braga e Cighera, através de Villaça,
estabeleceram certas condições, mas o caso acabou nos tribunais. O juiz,
sensível às questões artísticas, resolveu tudo da melhor maneira possível para
Braga que, não podendo esperar mais, começou a escrever Jupyra mesmo sem o
libreto. Mandou então buscar em Paris o poema em português, entregando-o a
um jovem italiano que afinal fez o libreto e, a seguir, enviou sua ópera a um
tradutor que a verteu do italiano para o alemão. Possuidor de experiência em
realizar traduções dos grandes mestres da ópera italiana, esse tradutor qualificou
a ópera de Braga como uma “explosão” (HORA, 1953, p. 66).
Em 1900, Braga tentou inutilmente negociar a apresentação de Jupyra no Teatro
Real de Munique, no Théâtre de la Renaissance e no Lyrique de Paris.
Desencantado, o maestro pensou em suicídio. Mesmo diante um convite que lhe
fora feito de Nápoles para dá-la a um teatro dali, Francisco Braga o reagia ao
desânimo e à depressão. De volta a Dresden, Braga mostrou a partitura ao
regente Hermann Levy (1839-1900), amigo íntimo de Wagner que elogiou muito a
obra. Achando-a perfeitamente identificada com o poema, e maestro Levy
aconselhou a Braga que não mudasse uma só de suas notas. O poema de
Escragnolle Doria foi traduzido para o alemão e a ópera aceita pelo Real Teatro
27
de Dresden, onde deveria ser estreada. Esse projeto foi, entretanto, abandonado,
mesmo com a aprovação de renomado regente: Francisco Braga recebera um
convite do maestro Sanzone, de Milão, para que se apresentasse, junto com a
companhia lírica, nos festejos do Quarto Centenário do Descobrimento do Brasil,
onde Jupyra seria encenada.
Após viver 10 anos na Europa, Antônio Francisco Braga retornou para o Rio de
Janeiro, em julho de 1900, onde foi recebido como um vencedor pelos seus
amigos, liderados por José do Patrocínio (1853-1905). Contudo, Jupyra não foi
representada e o motivo deste episódio merece ser comentado: Leopoldo Miguez
impôs que se encenasse a sua Saldunes. Temendo provocar ressentimentos
entre os compositores, Sanzone decidiu cancelar as duas óperas do programa.
Passaram-se os dias e a temporada lírica estava por terminar quando o
maestro Sanzone, com escassos recursos financeiros e não tendo alternativa,
executou Jupyra em seu último espetáculo no Brasil. Assim, em 10 de agosto de
1900 a ópera de Braga foi finalmente encenada, com grande sucesso, no Teatro
Lírico, quando também ofereceram a Braga uma batuta de ébano e ouro, que hoje
pertence à família Villaça. No dia seguinte a ópera foi repetida e Braga carregado
nos braços do povo até Vila Isabel, onde residia. Olavo Bilac ao vê-lo assim sair
do teatro, gritou-lhe, divertido: “A glória também amarrota, Braga...” (ROCHA,
1921, p. 18).
Vivendo no Rio de Janeiro e estando desempregado, Braga apresentou-se
regularmente em concertos. No ano de 1901 visitou São Paulo, onde realizou três
concertos, visitando ainda Campinas e Santos. Ainda em maio e junho daquele
28
ano, regeu vários espetáculos no Teatro São Pedro de Alcântara e finalmente em
1902 foi nomeado, pelo então presidente Campos Sales, professor de
contraponto, fuga e composição do Instituto Nacional de Música. Pouco tempo
depois, em 1908, também conseguiu reaver sua vaga de professor do antigo Asilo
dos Meninos Desvalidos.
Mas Braga não descansou e trabalhou continuadamente em suas obras.
Escreveu o poema sinfônico Insônia, uma Pastoral, com texto de Coelho Neto e
parceria de Henrique Oswald
14
e Alberto Nepomuceno, Virgens mortas, com
poesia de Olavo Bilac, várias obras sacras, hinos (incluindo o da Bandeira)
15
e
ainda iniciou a partitura de sua nova ópera, Anita Garibaldi.
Nos anos seguintes, 1907 e 1908, dirigiu durante três meses uma série de
concertos com a orquestra do Centro Musical do Rio de Janeiro, no Palace
Théâtre e compôs a partir de temas nacionais, a música de cena para o drama de
Afonso Arinos
16
, O Contratador de Diamantes. Também participou dos Concertos
da Exposição Nacional com a peça Canto de Outono, para orquestra de cordas.
14
Henrique Oswald (Rio de Janeiro, 1852, Rio de Janeiro, 1931). Compositor brasileiro
descendente de suíços, Oswald estudou em Florença com Graziani e Buonamici. Obteve o prêmio
do concurso instituído pelo jornal francês Le Figaro com a peça Il Neige. Radicando-se no Brasil
aos 60 anos, foi diretor do Instituto Nacional de Música. Foi professor de Luciano Gallet, Lorenzo
Fernandez e Fructuoso Viana (ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1994, p. 593).
15
O Hino à Bandeira Nacional, composto em 1906, com letra de Olavo Bilac e escrito por
encomenda do prefeito do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, Pereira Passos e do Diretor de
Instrução blica, Manuel Bonfim. Foi executado pela primeira vez em 19 de novembro de 1906
no Rio de Janeiro, por ocasião do início das aulas no Instituto Profissional, hoje João Alfredo.
Ultrapassou aos poucos as fronteiras da Capital Federal e ganhou popularidade em todo o país.
(EMB, 1998, p. 364).
16
Afonso Arinos (Paracatu, 1868 Barcelona, 1916). Formou-se em Direito na cidade de São
Paulo, lecionou história do Brasil no Liceu Mineiro de Ouro Preto e fundou a faculdade de Direito
de Minas Gerais. Colaborou em jornais e periódicos como a Revista Brasileira e a Revista do
Brasil. Em 1897 assumiu a direção do jornal Comércio de São Paulo, pelo qual fez a campanha
para a restauração da monarquia. Foi o pioneiro das tendências regionalistas na literatura
brasileira. Escreveu Pelo Sertão, Os jagunços, Notas do Dia. Seu drama histórico O Contratador
dos Diamantes, edição póstuma, só foi publicado em 1917. (DICIONÁRIO BIOGRÁFICO DE
MINAS GERAIS, 1994, p. 268).
29
E, ainda naquele tempo (1908), tornou-se presidente do Centro Musical do Rio de
Janeiro e consagrou-se como regente, dirigindo vários concertos na Exposição do
Centenário da Abertura dos Portos, ao lado de Nepomuceno e Assis Pacheco
17
.
Em 1909, assumiu o cargo de professor e instrutor de Bandas de Música do
Corpo de Marinheiros, permanecendo nessa função até 1931. Em 1909,
Francisco Braga viajou para a Europa, com a incumbência de contratar uma
companhia lírica para a inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Assim, em 14 de julho do mesmo ano, dirigiu o concerto inaugural do Teatro
Municipal, apresentando pela primeira vez seu poema sinfônico Insônia.
Vejamos o que dizia o jornal O Século
18
do dia 15 de julho de 1909, referindo-se
ao evento:
Está oficialmente inaugurado o Teatro Municipal, obra em que se
gastou muito dinheiro, mas está suntuosamente levantada. [...] A
inauguração efetuou-se ontem, às duas horas da tarde, com a
presença do vice-presidente da República, prefeito do Distrito
Federal, intendentes municipais, engenheiros construtores, outros
membros da comissão construtora, o superintendente do teatro e
jornalistas. O chefe na Nação percorreu todas as dependências
do edifício e depois assinou a ata da inauguração. Foi servido
champagne, orando o vice-presidente da República, o Dr. Oliveira
Passos e o intendente Eduardo Raboeira. [...] À noite realizou-se
o espetáculo inaugural, com a presença do chefe do Estado,
prefeito, intendentes municipais, ministros, deputados, senadores
e o alto funcionalismo público. [...] Antes das 8 horas da noite
17
Francisco de Assis Pacheco (Itú, 1865 - Rio de Janeiro, 1937). Compositor, teatrólogo, pianista,
regente e crítico. Cursou composição na Itália com Amintore Galli (1845-1919). Publicou o livro de
poesias Vespertinas, e colaborou no Jornal da Tarde e no Correio Paulistano. Escreveu a ópera
de um ato Moema (1891), com música e libreto de sua autoria. Em janeiro de 1900 obteve o
primeiro prêmio com a Cantata Brasil (versos de Olavo Bilac), comemorativa do IV Centenário do
Descobrimento do Brasil (ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 599).
18
O Século (1880-1978), periódico português que publicava assuntos sobre política, vida
mundana, artes e letras, crises, protestos, assuntos econômicos, da guerra, das prisões e das
comemorações. (www.inatt.pt.)
30
era crescido o número de pessoas que nas imediações do teatro
aguardavam a chegada dos que deviam assistir à brilhante festa.
O espetáculo começou pelo Hino Nacional, executado por uma
orquestra de 64 professores, sob a regência do maestro
Francisco Braga. [...] Em seguida, Olavo Bilac, em discurso
magnificamente burilado, fez uma rápida e interessante história
do teatro nacional e estrangeiro, sendo, ao concluir,
delirantemente aplaudido e chamado ao proscênio.
(www.bibvirt.futuro.Usp.br/texto/humanas/historia/jornais/13inauguração
.html).
Francisco Braga participou também da criação da Escola Dramática Nacional,
inaugurada em abril de 1910 e da criação da Sociedade de Concertos Sinfônicos,
fundada por ele e Francisco Nunes
19
em 1912, e da qual foi o diretor artístico e
regente por 22 anos. Braga e Nunes dirigiram em 28 de dezembro de 1912, seu
concerto inaugural e no primeiro aniversário da entidade, foi realizado o Festival
Braga. Na temporada de concertos sinfônicos de 1932, Lorenzo-Fernandez foi
apresentado pela entidade, dividindo a regência com Braga. Em 1934, com a
criação da Orquestra do Teatro Municipal, o Distrito Federal suspendeu a
subvenção dada à Sociedade de Concertos Sinfônicos, que realizou em sua
última apresentação a Nona sinfonia de Beethoven (1770 -1827), sob a regência
Francisco Braga.
Em três de outubro de 1920, Braga, reconhecido nacional e internacionalmente,
teve a felicidade de ver seu poema sinfônico Marabá, apresentado no Teatro
19
Francisco Nunes (Diamantina, 1875 - Belo Horizonte, 1934). Regente, clarinetista, professor e
compositor. Iniciou seus estudos com o pai, o maestro Francisco Nunes Neto Leão. Criado no Rio
de Janeiro, Nunes sob sua regência e de Braga diplomou-se no I.N.M. onde foi professor na
cátedra de clarineta. Além de ter sido o mentor da Sociedade de Concertos Sinfônicos, cujas
audições marcaram época nos meios musicais cariocas, retornou a Minas Gerais em 1925, à
convite do Governo de Minas, para reorganizar o C.M.M.B.H., que dirigiu até sua morte, em 1934.
Nunes criou também a Sociedade de Concertos Sinfônicos de Belo Horizonte (1925), da qual foi
regente e diretor. A sua obra Prelúdio, coral e fuga foi apresentada no Rio de Janeiro em 1922,
pela Filarmônica de Viena e sob a regência de Felix Weingartner (1863- 1942) (ENCICLOPÉDIA
DA MÚSICA BRASILEIRA, 1998, p. 597).
31
Municipal do Rio de Janeiro por Richard Strauss
20
. Em 10 de outubro de 1943
Jupyra foi reapresentada sob a regência de Giuseppe Marinuzzi
21
.
Em 1931 as várias organizações e sociedades musicais do Rio de Janeiro
promoveram um grande festival no Teatro Municipal em homenagem a Francisco
Braga e, em 25 de julho do mesmo ano, o compositor foi homenageado pelo
governo francês com o título de “Cavaleiro da Legião de Honra
22
”.
Em 1933, dirigindo o festival Wagner, Francisco Braga sofreu um ataque
cardíaco, fato que o forçou a deixar o palco em meio à execução de
Encantamento da Sexta-Feira Santa, de Parsifal. Foi obrigado a abandonar a
regência, recolhendo-se em casa por um longo período de repouso e submetido a
um rigoroso regime. Nos anos que se seguiram dedicou-se exclusivamente à
composição e ao magistério.
Braga aposentou-se em 1938, como catedrático de composição do Instituto
Nacional de sica e em 15 de abril deste mesmo ano, data do seu aniversário,
20
Richard Strauss (Munique, 1864 - Garmish-Partenkirchen, 1949). Compositor alemão, filho de
pai trompista profissional, não teve aulas formais de composição. Começou a compor aos seis
anos de idade e esteve por pouco tempo na universidade. Em 1885 tornou-se regente da
orquestra de Meiningen e mais tarde assistente da orquestra de Munique. Regeu diversos
concertos na Europa, Estados Unidos e América do Sul. Influenciado por Liszt e Wagner, Strauss
foi reconhecido como o principal compositor de vanguarda na Alemanha. Compôs poemas
sinfônicos, óperas, obras corais e quase duzentos lieder (SADIE, 1994, p. 909).
21
Giuseppe Marinuzzi (Palermo, 1882 - Milão 1945). Como músico precoce, diplomou-se em
música no Conservatório de Palermo em 1900, então com 18 anos, e neste mesmo ano
apresentou sua composição Missa de Réquiem em honra ao Rei Humberto. Em 1916 sucedeu
Buzoni como Diretor do Conservatório de Bologna, abandonando o cargo dois anos depois para
dedicar-se à regência. Regeu várias premières inclusive La Rondine de Puccinni, em 1917. De
1928 a 1964 foi Regente Residente e Diretor Artístico do Teatro de Roma, deixando o cargo para
tornar-se regente no Teatro La Scala de Milão. A partir de 1944 tornou-se empresário (SADIE,
1994, p. 577).
22
Legião de Honra. Ordem honorífica francesa fundada por Napoleão Bonaparte em 1802.
Compreende as classes grã-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro (BRITANNICA,
1999, v. 2, p. 52).
32
foi criada a Sociedade Propagadora da Música Sinfônica e de Câmara, Sociedade
Pró-Música, da qual foi eleito Presidente Perpétuo.
Com a saúde abalada, Francisco Braga doou sua produção artística à Sociedade
de Concertos Sinfônicos, sendo o acervo, mais tarde, transferido para a Biblioteca
Nacional de Música e sua biblioteca ao Sindicato dos Músicos, o qual fundou e foi
o primeiro presidente.
Braga lutou com grandes dificuldades financeiras. Seus honorários de professor
aposentado mal davam para as despesas da casa. Estas se agravaram tanto que
o amigo e poeta Olegário Mariano (1889-1958), levado à rua Barão de Itapagipe,
87 pelo também amigo Villaça, percebeu a situação do maestro. O próprio poeta
conta o episódio:
Realmente fui à casa do Braga levado pelo Villaça e verifiquei a
quase miséria em que vivia, muito doente, o autor de Jupyra.
Nem para as injeções havia dinheiro suficiente. Fiquei
impressionadíssimo. Deixei com o velho Braga um exemplar de
Quando vem baixando o crepúsculo e fui para a Academia. Era
uma quinta-feira, dia de sessão. Encontrei o Presidente Getúlio
Vargas na casa de Machado de Assis, que ele, um dos 40,
raramente freqüentava. Não perdi tempo: narrei-lhe, sem
exagerar, tudo quanto tinha visto minutos antes. O presidente
mostrou-se penalizado da situação do velho Braga e prometeu-
me que iria tomar providências imediatas (HORA, 1953, p.18).
Assim, três ou quatro dias depois, graças também aos esforços de seu grande
amigo Agostinho Nunes d’Almeida, o Ministro da Educação, Gustavo Capanema,
concedeu ao maestro Francisco Braga um prêmio pelo Hino à Bandeira Nacional,
33
no valor de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), prêmio este que o ajudou a
manter-se nos seus últimos meses de vida.
Braga leu os versos de Olegário Mariano, entusiasmando pelo poema
Pressentimento. Apesar de muito doente, começou a trabalhar a música com a
qual envolveria o poema. Faltando apenas algumas poucas linhas musicais,
Francisco Braga, também chamado carinhosamente de Braguinha pelos amigos e
por “Chico dos Hinos”, pelos seus compatriotas da época, faleceu aos 77 anos de
idade deixando também inacabada sua ópera Anita Garibaldi, na madrugada do
dia 14 de março de 1945. “Seu corpo foi trasladado para a Escola Nacional de
Música, onde foi velado por amigos, alunos e admiradores. À saída do féretro
para o Cemitério do Catumbi, ouviu-se o Pranto da Bandeira, executado pela
Banda dos Fuzileiros Navais” (PEQUENO, 1968, p. 19)
Com grande pesar, Olegário Mariano se expressou:
A crueldade do destino não quis que os meus versos ficassem
imortalizados pela melodias do meu nunca esquecido Braguinha.
Esta partitura, assim inacabada, eu guardo como uma relíquia,
que para mim não tem preço (HORA,1953, p. 19).
Junto à relevante contribuição da obra de Francisco Braga para a música nacional
merece menção especial o seu legado acadêmico de 36 anos como orientador e
incentivador de toda uma geração de músicos da primeira metade do século XX,
entre eles compositores, maestros e professores.
34
A ele assim refere-se Azevedo (1950, p.240): “Na paisagem da música brasileira
contemporânea havia um velho tronco nodoso em torno do qual cresceram os
mais viçosos arbustos”.
Braga foi o centro de convergência da música brasileira na primeira metade do
século XX e era aquele mestre que todos acatavam. Possuía como professor, um
raro espírito de compreensão da evolução musical e da individualidade de cada
ser, que o tornou excêntrico para a época. Não impunha seus conhecimentos e,
antevendo as tendências musicais transformadoras do início do século XX, as
encorajava nos discípulos: “A razão pode muito bem estar com os outros”
(AZEVEDO, 1956, p. 192).
Os alunos de Francisco Braga, advindos de diversos lugares do Brasil, com
deram continuidade à sua obra, destacando-se também como regentes e
professores. Foram eles: João Octaviano Gonçalves (1892), José Paulo da Silva
(1892- 1967), Antônio de Assis Republicano (1897- 1960), Hostílio Soares (1898-
1988), Batista Siqueira (1906-1992), José de Lima Siqueira (1907-1985), Joanídia
Sodré (1903), Ênio de Freitas e Castro (1911-1975), Newton Pádua (1894 -1966),
Domingos Raimundo (1904), Ari Ferreira (1905-1973), Florêncio de Almeida Lima
(1909-1996), Rafael Batista (1910-1984), Cléofe Person de Matos (1918) e outros.
À memória de Francisco Braga, refere-se ainda Azevedo, 1950, p. 240: “Diante de
sua obra todos se inclinavam e ninguém, sob pena de cometer uma espécie de
crime de lesa-música brasileira, se lembraria de atacar ou de pôr em dúvida”.
35
3 CATÁLOGO DE OBRAS PARA CANTO E PIANO
3.1 Considerações gerais
Neste capítulo será apresentado um catálogo com as obras para canto e piano do
maestro Francisco Braga, tendo por referência o catálogo apresentado na
dissertação de mestrado de Mauro Chantal Santos, em 2001
23
, e a elaboração
planejada conforme dados levantados na pesquisa das edições. Na primeira
coluna consta o ano de composição da obra, em ordem cronológica crescente
seguida pela segunda coluna com o nome da obra. Na terceira coluna consta o
nome do autor da poesia seguido, na quarta coluna, pelo idioma do texto literário.
Na quinta, sexta e sétima colunas estão registradas, sucessivamente, a editora, a
tessitura da obra e a dedicatória. Uma última coluna foi elaborada para as
observações das obras quanto a versões para outras formações instrumentais.
Das obras apresentadas no catálogo que se segue, 25 foram compostas em
vernáculo, nove compostas sobre poesias francesas e duas em esperanto
24
.
Portanto, foram encontradas 36 canções para canto e piano, o que contradiz a
seguinte citação:
23
SANTOS, Mauro Camilo de Chantal. Carlos Alberto Pinto Fonseca: dados biográficos e catálogo
de obras. 85 p. (Dissertação para o Curso de Mestrado em Música) - Escola de Música da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2001.
24
Língua artificial criada com o objetivo de por fim às barreiras lingüísticas. Criado no final do
século XIX pelo médico e lingüista polonês Ludwig Lazar Zamenhof, o esperanto possui um
acervo léxico dotado do máximo de universalidade e uma gramática constituída de apenas 16
regras, sem exceção. O esperanto, língua pretensamente universal, possui adeptos, jornais,
revistas e editoras em inúmeros países. Sua sede mundial é em Rotterdam, capital Holandesa e
um de seus núcleos mais ativos é a Liga Brasileira de Esperanto (BRITANNICA, 1999, v.6, p.32)
Segundo (MARIZ, 2000, p.127), é curioso lembrar que Braga foi o único compositor brasileiro que
escreveu canções em esperanto: En nia lando e Trovita.
36
No que se refere à sua produção para canto e piano, o catálogo
da Exposição Comemorativa do Centenário de Nascimento de
Francisco Braga publicado pela Biblioteca Nacional e prefaciado
por Mercedes Reis Pequeno, registra 33 peças, também estas à
espera de um estudo crítico (KIEFER, 1982, p. 134).
Mercedes Reis Pequeno referiu-se obviamente às obras que foram mostradas na
Exposição, não à totalidade de obras compostas por Francisco Braga. A autora do
Catálogo, na página 83 deste, menciona ainda sete peças do compositor, não
encontradas, das quais duas se encontram à disposição na Biblioteca Nacional
e na Biblioteca da Escola de Música da UFMG: Chanson, com letra de Vitor Hugo
e Sérénade de Loin, com letra de L. Marseleau, ambas inseridas no catálogo
desta dissertação. As outras cinco obras: Juana de grénadine (romance), Que ta
sérénade est d’amuse (romance), Le lever, Minha terra tem palmeiras e
Pressentimento, serão mencionadas à parte no catálogo deste trabalho,
juntamente com a canção Amor, mencionada na ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA
BRASILEIRA, 1998, p.111, como composta em 1887, como peças ainda não
encontradas, à espera de pesquisas.
A canção O cântico das árvores consta como obra composta para coro feminino e
orquestra, com versões para coro e para banda, mas nas pesquisas foi
encontrada, na Biblioteca Nacional, uma partitura editada pela Vieira Machado &
C, em versão para canto e piano. Encontramos ainda sua menção como obra
para canto e piano em (GOMES, 1937 p. 37) e ROCHA (1921, p. 29) o que levou
à sua inclusão criteriosa no presente catálogo. Com letra de Olavo Bilac, O
cântico das Árvores deixa dúvidas quanto à natureza de sua primeira composição,
mas certamente não foi uma composição original para banda, já que foi elaborada
sobre um poema.
37
Dezessete destas obras, não possuem o ano de composição, e foram registradas
como “sem data”, ou s.d. Podemos ainda observar a preferência de Francisco
Braga pelos poetas românticos franceses, como Victor Hugo (1802-1885) e Jules
de Marthoud (s. d) e pelos poetas parnasianos brasileiros, Olavo Bilac, Carlos
Coelho e Luiz Murat (1861-1929).
Quanto às editoras que publicaram as obras do autor, as mais freqüentes foram
Bevilacqua e C., Vieira Machado e C., Carlos Wehrs e C. e Castro Lima e C.
A tessitura de suas obras para canto e piano possui um âmbito geral situado entre
o Sib2 e o Láb4. Braga opta, na maior parte das vezes, por usar tessituras mais
agudas nas chansons e mais centrais nas canções brasileiras, fato este que
revela sua habilidade de compositor: ao utilizar as tessituras centrais, Braga
propiciou à canção brasileira uma forma mais adequada de realização do bel
canto, com certo ar de naturalidade, onde as palavras soassem mais claras, sem
o excesso de impostação e impedância dos agudos, que podem distorcer a
compreensão do texto. Evitou também a utilização do registro grave, que a
grande maioria das vozes nacionais possui o registro médio masculino, barítono,
e o registro agudo feminino de soprano. Na verdade, quanto à tessitura, as obras
de Francisco Braga revelam equilíbrio ou centralização da mesma em relação ao
universo vocal. Assim, ele tornou suas obras acessíveis a quase todas as vozes
líricas e bastante anatômicas às vozes diversas, que não utilizam o extremo
agudo das vozes agudas do soprano e tenor, nem o extremo grave das vozes
graves do contralto e baixo.
38
A grande maioria de suas canções se adapta a sopranos, mezzo-sopranos,
tenores e barítonos, sem, contudo, utilizar o registro mais grave destas vozes.
Durante o estudo das obras para canto e piano, foi observado o fato de que 25
delas foram dedicadas a amigos e intérpretes amadores ou profissionais, o que
parece ser uma prática costumeira da época. Portanto, uma coluna foi criada na
tabela. Justifico a não inserção de uma coluna para “opus”, pois apenas uma das
canções é assim numerada: “Oh! Se te amei!”, opus 11 e datada de 1898.
Sobre esta canção dados particulares. Francisco Braga possuía um grande e
fiel amigo, Corbiniano Villaça, com o qual se correspondeu por toda a vida.
Villaça, ao que se sabe, foi bolsista do governo do Pa e esteve em Paris a
estudos em 1892, onde se aprimorou em pintura. Mas Villaça se envolveu
também em estudos de canto, chegando a ser intérprete e divulgador das
canções de Braga.
Junto a uma carta, escrita ao Villaça, no dia oito de março de 1899, Francisco
Braga enviou um exemplar impresso, da sua mais recente canção: Oh! Se te
amei! Nesta carta o compositor faz observações interpretativas a serem
realizadas por Villaça, que são bastante interessantes:
Quando cantares, precisas cantá-la com muita paixão e
dramaticamente. Todas as vezes que dizes Oh! se te amei! Preciso
é que a alma te ajude a dizê-lo. Quando na página 4 dizes: Mulher,
mulher! Oh! se te amei!” precisas que observes o crescendo. Fogo!
Calor! Temperamento de meridional no caso. Mas, na página 6,
quando dizes Oh! se te amei! A segunda vez deve ser mais
dolorosamente dito, porque a estrofe seguinte” As lágrimas
39
vertidas, etc.” deve ser cantada com muito sentimento. E depois
quando mais adiante tem: ”E além no tempo uma vida a sumir-se
na loucura!” deve ser cantado à vontade, mas bem declamadas as
palavras sumir-se na loucura e diminuindo até loucura e com voz
um pouquinho soluçada. Adiante: “Nem aragem, nem sol, nem céu,
nem flores, nem a sombra das glórias que sonhei” começa em
piano e vai aumentando de calor, de modo que quando se diz Nem
a sombra das glórias que sonhei seja forte e declamado, é claro.
“Somente o escárnio de infiel sorriso!”, como já exprimem as
palavras. Depois Mulher! com paixão. Oh! se te amei! Piano e com
a voz pouco soluçada, sempre apaixonada. Na primeira página
“Ouvi-te nas brisas que passavam!” piano e claramente, mas
delicadamente pronunciado. Na quinta página “Quando um sorriso”
deve ser dito em segredo e com amor. Enfim, observa bem quando
está feita uma acentuação, quando é P. ou F. e obterás um grande
sucesso. Se o tom é alto canta-a em Mi bemol. E por hoje basta.
Recebe um apertado abraço do teu, Braga (HORA,1953, p. 66).
Em suas 40 cartas a Villaça, encontram-se recomendações interpretativas do
autor apenas acerca desta canção, o que a torna valiosa para os intérpretes e
especial para esta autora, que obteve a dita partitura impressa, enviada a
Corbiniano Villaça com a dedicatória do próprio Francisco Braga, no acervo da
falecida cantora Orita Tassara Campos, de Belo Horizonte, por doação do amigo
e engenheiro José Carlos de Carvalho Moura.
FIGURA 2 – Dedicatória do maestro Francisco Braga a Villaça.
Fonte: Edição original da canção Oh! Se te amei!
Acervo: desta autora
40
FIGURA 3 – Selo comemorativo do centenário de nascimento de
Francisco Braga.
Fonte: Arquivo sonoro e Divisão de Música da Biblioteca Nacional
(
http://www.bn.br/musica/acervo.htm).
41
3.2 O catálogo
Ano
Nome da Obra
Autor do
Poema
Idioma Editora
Tessitura
Vocal
Dedicatória Versões
1890
Déclaration
Lafayette -
Egydio
Fran. A. Ledue Ré#3 a Fá#4
Mlle Marie
Bernard
1892
Extase Victor Hugo Fran. A. Ledue Mib3 a Fa4
Mr. João E.
Vianna
1897
Chanson Victor Hugo Fran. Vieira Machado & C.
Dó3 a Sol4
Mlle Alambary
Luz
1897
.
Sérénade de
lointaine
Daniel Gaiffe Fran. Vieira Machado & C.
Mi3 a Láb4
Mlle Alambary
Luz
1898
Oh! Se te amei!...
Francisco
Octaviano de
Almeida Rosa
Port. Vieira Machado & C.
Dó3 a Sol4 ------------------
Versão para canto
e orquestra
1899
Dá-me as pétalas
de rosa
Olavo Bilac Port. Vieira Machado & C.
Si2 a Fá4 ------------------
1902
Les voix intérieures
Victor Hugo Franc. E. Bevilacqua & C. Dó3 a Fá4
Alcindo
Guanabara
1902
Prece
Floriano de
Britto
Port. Vieira Machado &C.
Dó3 a Fá#4 -------------- Canto e orquestra
1903
Récueillement
Charles
Baudelaire
Fran.
Off. Graphica
musical Campassi e
Camin
Dó3 a Ré4
Corbiniano
Villaça
Canto e orquestra,
câmera, canto,
violino e piano
42
1905
Catita
Ovídio de Mello Port. Vieira Machado & C.
Si2 à Mi4
Srta Camilla
da Conceição
Canto e orquestra
1905
Vecchio tema Carlos Coelho Port. E. Bevilacqua Dó3 a Fá4
Srta Olívia da
Cunha
1905
Virgens mortas
Olavo Bilac Port. Vieira Machado & C.
Dó3 a Mi4b
D. Camilla da
Conceição
Canto e orquestra
1907
Canção de Romeu
Olavo Bilac Port. Vieira Machado & C.
Dó3 a Mib Assis Pacheco
Canto e orquestra,
canto e cordas
1907
Romanza Carlos Coelho Port. Vieira Machado & C.
Dó3 a Ré4
De Larrigue de
Faro
1908
O cântico das
árvores
Olavo Bilac Port.
Vieira Machado &
C.
Dó3 a Mib
Dr. Antônio
Pacheco Leão
Canto e orquestra;
coro fem.; côro
fem. e orqu.,
banda
1910
Desejo
Gonçalves Dias Port.
M. A. Gomes
Guimarães
Dó3 a Fá4 ----------------- Canto e orquestra
1912
En nia lando J.B. Mello Souza
Esper. Vieira Machado & C.
Dó3 a Dó4 -----------------
1915
O vizir
Fagundes
Varella
Port. Bevilacqua & C Si2 a Sol4
Mlle.Izabel de
V. Campello
Canto e orquestra
1920
Ó virgens!
Antônio Nobre Port. Bevilacqua & C Mi3 a Fá4
Mlle. Beatrice
Sherrard
Canto e orquestra
s.d. Baiser rendu Alfredo Bastos Fran. Breyer hemanos Réb3 a Fá4 Alfredo Bastos
43
s.d. Barcarola Carlos Coelho Port. Bevilacqua & C Réb3 a Mib4
Carlos de
Carvalho
s.d. Borboletas Hermes Fontes Port. Bevilacqua & C Si2 a Mi4
Mlle Sissy
Osvald
s.d. Brinde Fontoura Xavier
Port. Carlos Wehrs e Cia
Dó#3 a Fá4
Leopoldo
Duque Estrada
s.d. Cantiga de amor
Luiz Guimarães Port. Bevilacqua E.S.D.A
Ré# a Fá#
D. Lídia D.
Salgado
Canto e orquestra
s.d. Chanson
Jules de
Marthold
Fran. Castro Lima e C. Dó3 a Sol4
Corbiniano
Villaça
s.d. Lágrimas de cêra
Machado de
Assis
Port.
C. Ed. Dos C. M.
Prof e Viúva
Bevilacqua
Ré3 a Mib4
Carlos de
Carvalho
Canto e orquestra
s.d. Margherita Nóbrega Port. Castro Lima e C. 3 a Sol4 ------------------
s.d. Moreninha Murillo Araujo Port.
Ass. Riograndense
de Música
Dó#3 a Fá#4 Adacto Filho
s.d.
O poder das
lágrimas
Luís Murat Port. Bevilacqua &C Dó3 a Fá4
Mme.Cândida
Kendall
Canto e orquestra
s.d.
O trovador do
sertão
Mello Moraes
Filho
Port. Carlos Wehrs & C Ré3 a Fá4 Amaro Barreto
Canto e orquestra
s.d. Primavera d’alma
Solfieri de
Albuquerque
Port/It. E. Bevilacqua Si2 a Mi4 -----------------
Côro e piano;
versão italiana do
poema de H.
Malaguti
44
s.d. Quadras
Luiz Edmundo Port. Castro Lima & C. Dó3 a Fá4
Dr. José A.
Dos Reis
Canto e orquestra
s.d. Sérénade de loin
Louis
Marcelleau
Fran. A. Chaimbaud & C. Mi3 a Fá4
Mlles
Salangros
s.d. Trovita
Francisco
Octaviano de
Almeida Rosa
Esper. E. Bevilacqua Dó3 a Mi4 ------------------
s.d. Velha canção ---------------- Port. -------------------- Dó3 a Fá4 ------------------
s.d. Vilancete
Hemetério dos
Santos
Port. ------------------- Síb2 a Ré4 ------------------
Obras não encontradas
1. Amor
2. Juana de Grénadine
3. Le lever
4. Minha terra tem palmeiras
5. Que ta sérenade est d’amuse
6. Pressentimento (inacabada)
4 ANÁLISE LITERÁRIA DO SONETO VIRGENS MORTAS
4.1 O movimento parnasiano
25
FIGURA 4 - Estilo pompier.
Alexandre Cabanel: Cleópatra testant ses poisons sur des condamnés.
. Disponível em: http://disciplinefree.fr/pompier.http
Em 1830, o apogeu do romantismo demonstrava cansaço, não interessando
mais à nova geração de poetas, que buscavam uma realidade mais objetiva e
palpável. Isto fez com que alguns poetas românticos se reunissem em torno de
idéias estéticas de arte pela arte e se defrontassem com o romantismo íntimo de
Victor Hugo (1802-1885). A época valorizava as pesquisas, o estudo arqueológico
25
O movimento parnasiano, com estética exclusivamente poética, surgiu no final do século XIX,
na França, contemporâneo do Realismo e do Naturalismo. As principais referências bibliográficas
utilizadas para esta seção foram: INFANTE, 2003, p. 435; BILAC, 1996, p. 17; MOISÉS, 1928, p.
476.
46
e filológico, a mitologia, as religiões primitivas, as línguas mortas, o oriente, e na
música reaparecia o modalismo.
O parnasianismo surgiu na França em meados do culo XIX, em antagonismo
ao romantismo. Possuidor de um espírito positivista e científico que caracterizava
a época, o movimento exclusivamente poético, parnasianismo, correspondia na
pintura ao realismo e na prosa ao naturalismo. A origem da palavra
parnasianismo está vinculada ao Parnaso Grego que lendariamente seria um
monte da Fócida, na Grécia Central, consagrado a Apolo e suas musas,
demonstrando o interesse dos parnasianos pela tradição clássica.
Contudo, o termo parnasianismo advém de uma antologia, Le Parnase
Contemporain, publicada de março a junho de 1860, com versos de Théophile
Gautier
26
, Banville (1823-1891), Lisle
27
, Baudelaire (1821-1867), Verlaine (1844-
1896), Mallarmé (1842-1898), Coppée (1842-1908), Heredia
28
e Mèndes (1841-
1909).
26
Théophile Gautier (Tarbes, 1811 - Neuilly-sur-Seine, 1872). Poeta, considerado o precursor do
parnasianismo, marcou a literatura francesa do século XIX, ao distanciar-se dos românticos,
menosprezando a moralidade e pregando a supremacia do belo. No prefácio de seu livro
Mademoiselle de Maupin (1835), sua obra mais famosa, Gautier expôs sua doutrina da arte pela
arte. Baudelaire o chamava de mestre do belo (GRIMAL, 1969, v. 2, p. 59).
27
Charles-Marie-René Leconte de Lisle (Saint-Paul, 1818 - Voisins, 1894). O poeta, tradutor de
Homero, tornou-se o líder do parnasianismo na França. Admirador dos clássicos gregos, Leconte
de Lisle combateu o romantismo e defendeu a poesia impessoal e disciplinada. Foram seus
discípulos Coppée, Heredia, Verlaine, Mallarmé, Anatole France e Barrès. Em 1862 editou Le
Parnase contemporain, coletânea de poemas deste grupo (GRIMAL, 1969, v.3, p.856).
28
José Maria de Heredia (La Fortuna, 1842 - Houdan,1905). Poeta do movimento parnasiano,
seus poemas eram ricos em efeitos sonoros, em onomatopéias e com rimas duplas. Foi um dos
mais expressivos poetas de seu tempo, embora fosse criticado, assim como os outros
parnasianos, pelo artificialismo e pela falta de relação profunda entre autor e tema (GRIMAL,
1969, v. 2, p. 695).
47
Gautier foi o primeiro parnasiano e seu estilo reunia todos os elementos temáticos
e formais da nova estética. Pregava o culto da arte pela versificação e a perfeição
clássica.
Vindo da França para o Brasil, no final do século XIX, o estilo pompier
29
,
denominado por Bueno em BILAC, 1996, p.15, de: “academicismo epigônico,
freqüentemente temperado pelo anedótico e pelo emocionalmente fácil” estendeu-
se por quatro cadas, de 1882, com a publicação de Fanfarra de Teófilo Dias,
até pelo menos a 1922, quando passou a ser alvo da crítica dos modernistas.
Objetivo, impessoal e contido, o parnasianismo sucedeu o romantismo e
antecipou o simbolismo, limitando-se a descrições da natureza e das coisas
naturais de maneira estática e impassível, baseando-se em dois princípios: o
poeta não deve expor o próprio Eu e nem se fiar na inspiração.
Aos poetas parnasianos, as liberdades técnicas eram proibidas, o ritmo era da
maior importância, a forma devia ser trabalhada com rigor e a poesia devia ser
descritiva, com exatidão e economia de imagens e metáforas, em forma clássica
e perfeita, retomando as regras neoclássicas introduzidas por François de
Malherbee (1555-1628), poeta francês, criador do credo clássico na poesia
francesa e que preconizava a forma estrita e contida, com o predomínio da
técnica sobre a inspiração:
29
Pompier. O termo refere-se particularmente à academia francesa e sua influência sobre o século
XIX. O nome vem da alusão aos personagens casqués (com a cabeça coberta) de certas obras,
pintura e escultura oficiais, convencionais e solenes produzidas e influenciadas pelas academias
européias, onde muitos artistas receberam sua formação formal. Este academicismo,
estreitamente associado à arte neoclássica, se caracteriza pela utilização dos temas históricos ou
mitológicos com um tom moralista. Disponível em: <http://disciplinefree.fr/pompier.http>. Acesso
em 4 out. de 2005.
48
Adeptos da concepção “arte pela arte”, os parnasianos atribuíam
extremo valor aos aspectos formais do poema, concentrando seus
esforços na obtenção de textos rigorosamente obedientes aos
padrões métricos e estróficos e perseguindo as rimas raras. A
essa proposta classicizante dos recursos poéticos somava-se a
preocupação com a correção gramatical e com a sobriedade das
imagens (INFANTE, 2003, p. 345).
Os parnasianos acreditavam que o sentido maior da arte residia nela mesma, em
sua perfeição formal, e não em sua relação com o mundo exterior. Para eles o
objetivo maior da arte não era tratar dos problemas sociais e humanos, mas sim a
perfeição em sua construção, com vocabulário seleto, riqueza de imagens, gosto
pelas descrições, preferência pelo soneto com “chave de ouro”
30
, com equilíbrio e
controle das emoções. Em Profissão de , Olavo Bilac realiza o Credo
parnasiano (31 estrofes), a seguir em pequena mostra extraída de Poesias
(BILAC, 1996, p.89):
1) Não quero o Zeus Capitolino, 4) Invejo o ourives quando escrevo:
Hercúleo e belo, Imito o amor
Talhar no mármore divino Com ele, em ouro, o alto relevo
Com o camartelo Faz uma flor
2) Que outro, não eu! - a pedra corte 5) Imito- o. E, pois, nem de Carrara
Para, brutal, A pedra firo:
Erguer de Atene o altivo porte, O alvo cristal, a pedra rara,
Descomunal. O ônix prefiro.
3) Mais que esse vulto extraordinário, 6) Por isso, corre, por servir-me,
Que assombra a vista, Sobre o papel
Seduz-me um leve relicário A pena, como em prata firme
De fino artista. Corre o cinzel.
30
Chave de Ouro É o último verso do soneto que encerra a essência do pensamento geral da
composição. Segundo Gautier si le venin du scorpion est dans sa queue, le mérite du sonnet est
dans son dernier vers (BILAC & PASSOS, 1905, p. 71). Em tradução livre desta autora: Se o
veneno do escorpião está em sua calda, o mérito do soneto está no seu último verso.
49
As características que marcaram a obra parnasiana brasileira foram o anedótico
apelativo e ligeiro, de gosto popular e o historicismo de onde o ornamental e o
pitoresco eram extraídos da idéia pouco consistente e ilegítima do fenômeno
grego ou oriental. Em Bilac, o historicismo é mais presente e o anedótico sutil e
elegante. Mais que seus contemporâneos, encontramos em Bilac um
parnasianismo representativo da mentalidade da época, com a leveza e
despreocupação da belle époque.
Alexei Bueno, prefaciando Obra reunida (BILAC, 1996, p.17), sintetiza assim o
procedimento parnasiano: “Para os parnasianos, assim como o anedótico, o
historicismo servia de um meio para compor um quadro, belo em si próprio, e
portador de uma moralidade”.
4.2 Olavo Bilac, aspectos biográficos e a crítica
Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 16 de
dezembro de 1865, num sobrado da rua da Vala. Bilac teve sua infância marcada
pela Guerra do Paraguai (1864-1870). Seu pai, o Dr. Brás Martins dos Guimarães
Bilac, médico, fora em missão para os campos de batalha, retornando com o
fim da guerra. Ainda criança, participou da multidão que foi saudar o
desembarque do 13
o
Batalhão dos Voluntários da tria, sob o alarido do povo,
as chaminés dos navios, o repicar dos sinos, o toque do Hino Nacional e tudo isto
envolvido pela brisa e o azul do mar. Bilac também e ainda em tenra idade ouviu,
de seu pai, narrativas impressionantes sobre a guerra, que certamente forjaram
nele o seu espírito patriótico.
50
Na adolescência, Bilac se embevecia pelos poetas franceses Victor Hugo,
Gautier, Leconte de Lisle e Herédia, e cultivava a amizade Artur de Oliveira (1851-
1882), que chegou ao Brasil, vindo da França, trazendo consigo os segredos da
técnica parnasiana.
A vida amorosa de Bilac também foi um fator que moveu e influenciou sua visão
do mundo e está fortemente registrada em sua poesia, e merece ser brevemente
mencionada neste trabalho. Bilac amava Amélia, a irmã do poeta Alberto de
Oliveira
31
, mas o irmão mais velho de Amélia, Juca, ao ver-se chefe da família
pela morte do pai, negou o pedido de casamento de Bilac com Amélia, a
inspiradora de Via Láctea, por considerá-lo um boêmio, irresponsável, que nem
emprego tinha, embora Bilac não fosse tão boêmio assim. Este fato pode ter
afetado sua vida acadêmica, levando-o a se desfazer dos cursos, atormentando e
entristecendo sua vida. Bilac não mais amou outra mulher e sua vida de sucesso
profissional provou exatamente o contrário do que pensava o irmão de Amélia.
Bilac estudou medicina no Rio de Janeiro, mas abandonou o curso para estudar
Direito em São Paulo, que também não concluiu, abraçando o jornalismo e a
literatura. Participou intensamente de política, das campanhas cívicas de alcance
nacional e foi um defensor da instrução primária, da educação física e exerceu
também a inspeção escolar.
31
Antônio Mariano Alberto Oliveira (Palmital de Saquarema, 1859 - Niterói, 1937). Cursou
medicina, mas formou-se em Farmácia. Exerceu cargos públicos ligados à educação, tendo sido
professor de Língua e Literatura. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras,
integrava a tríade parnasiana e gozou de grande prestígio em vida, recebendo em 1924 o título de
“Príncipe dos poetas brasileiros” (ROMERO, 2002, p. 481).
51
Perseguido pelo governo do marechal Floriano Peixoto, por ocasião da revolta de
1893, escondeu-se em Vila Rica, Minas Gerais, e depois foi recluso na fortaleza
de Laje, no Rio de Janeiro.
Conferencista notável e mestre das palavras, Olavo Bilac foi formador de opinião
e de mentalidade, estreando-se em 1888 com seu livro Poesias, aos 23 anos.
Acumulavam-se nele o jornalista profícuo, o propagandista entusiasmado da
educação pública, o autor de poesias infantis, o patriota, o célebre conferencista
mundano, tradutor, tratadista poético.
Exerceu diversos cargos públicos como: oficial da Secretaria do Interior do Rio de
Janeiro, inspetor escolar do antigo Distrito Federal (Rio de Janeiro) e secretário
da III Conferência Pan-americana do Rio de Janeiro, em 1906. Idealista e
divulgador dos princípios nacionalistas, Bilac fez campanhas como a do serviço
militar obrigatório, que ele viu como um meio de alfabetizar os adultos.
A personalidade de Olavo Bilac, de forte cunho literário e social, fez com que se
tornasse o poeta mais lido do país nas duas primeiras décadas do século XX. Foi
idolatrado em vida pelo público do Brasil, talvez por ter sabido elevar dois
sentimentos humanos comuns: o amor à mulher e a veneração à Pátria. Segundo
o crítico Sílvio Romero
32
(citado por Barbosa, 1965):
32
Sílvio Romero (Lagarto, 1851 Rio de Janeiro, 1914). Formado em Direito, foi professor, crítico,
filósofo, historiador e etnólogo, estudando os mais diversos problemas da cultura nacional.
Concebia a história literária como a história natural da sociedade e das letras. Sua obra mais
conhecida é a História da literatura brasileira (1888), uma verdadeira enciclopédia de
conhecimentos sobre o Brasil, sua origem, evolução cultural, raízes sociais e étnicas (ROMERO,
2002. p. 589).
52
Os versos lhe saem correntios, deslizam-se doces, maviosos,
como se fossem falas decoradas e repetidas sem o mínimo
esforço. Em suas composições avultam dois gêneros principais:
idealizações históricas, feitas com invejável maestria, e efusões
amorosas como não melhores em línguas românticas
(BARBOSA, 1965).
De fato, Olavo Bilac foi um poeta parnasiano além de seus contemporâneos. Mais
do que os poemas Herédia, os de Olavo Bilac eram requintados estudos de
efeitos sonoros que poderiam ser extraídos da palavra falada. Este procedimento
conferia plasticidade e vida à poesia de Bilac. Sua poesia transbordava de
sonoridade e timbre, como que para desviar ao ouvido a sensação de “fórmula”
da rígida estética parnasiana. Para ele o ouvido era o melhor mestre do poeta. O
uso de variadas rimas, aliterações, assonâncias, elisões e absorções revestia a
expressão de seu pensamento em cores, timbres, ritmos, sons e ruídos. Enfim,
seus poemas preciosamente apurados, fluíam numa natureza sonora própria,
numa alquimia que formulava música usando versos como instrumento.
Contudo, essa busca de novos elementos sonoros se fazia presente na
primeira metade do século XIX, na poesia de Allan Poe (1809 -1849) e era uma
tendência da poesia finissecular simbolista de Baudelaire e Rimbaud (1854-1891).
Podemos perceber analogamente esse novo conceito de som nas obras de
Debussy (1862-1918), Schoenberg (1874-1951) e Webern (1883-1945).
Debussy, assim como Bilac, pesquisava as sonoridades da linguagem e as
empregava como inovações musicais que eram baseadas, em certo sentido, nas
inflexões sutis e especiais da língua e da poesia francesas, no caráter oposto ao
forte acento métrico e ritmo da sica italiana e alemã, na organização fluida e
53
não-simétrica do metro francês. Os sons e seus padrões relacionam-se através
de critérios auditivos arbitrários e sensuais, não se submetendo às regras do
movimento e resoluções da lógica linear tonal. Essa dissociação do evento
individual do som elevou o timbre e a articulação a um ponto de paridade com a
harmonia e o ritmo. Esse som desvinculado e coisificado de Satie (1866-1925),
Debussy, Shoenberg e Webern transformou a música, oferecendo ao século XX
um amplo estudo tímbrico, gerando a expansão de técnica instrumental e
orquestral, paralelamente à expansão de materiais.
Aplicava-se o uso de abafadores, sons velados nos violinos, articulação da língua
nos sons de flauta e expressões como col legno, battuto e tratto. (SALZMAN,
1970)
Eis a observação de Sílvio Romero, confirmada pelo próprio poeta:
[...] Todas as palavras cabem no verso: tenha o versificador
paciência, conheça a língua e adquira um apuro superior do
ouvido. [...] [...] Da homofonia do verso trata Castilho
33
; não trata,
porém, da rima, e nesta a uniformidade de som, variando apenas
e quase sempre de mais abertos para mais fechados e vice-versa,
é, a meu ver, sempre desagradável e não sei se algo haverá que
a sancione.[...] (BILAC; PASSOS, 1905, p.33).
33
Antônio Feliciano Castilho (Lisboa, 1800 Lisboa, 1875). Escritor empenhado no
desenvolvimento social e educacional de sua terra, Castilho representa o academicismo romântico
em Portugal. Seus primeiros versos são de corte bocagiano e de inspiração neoclássica. Foi
progressista utópico e pedagogo ante a revolução de 1848. Adverso a qualquer mudança
renovadora na literatura escreveu um tratado de versificação pelo qual se nortearam os literatos
do século XIX (DICIONÁRIO BIBLIOGRÁFICO LUSO-BRASILEIRO, 1965, p. 120).
54
FIGURA 5 – Fotografia de Olavo Bilac.
Fonte: Arquivo da Biblioteca Nacional.
Acervo de Olavo Bilac (http://www.bn.br/musica/acervo.htm)
55
Mário de Andrade, em crítica ao poeta no Jornal do Comércio do dia 20 de agosto
de 1921, reafirma o talento para a poesia artesanal de Bilac e descobre nele o
poeta de vanguarda, que brincava de simbolismo:
[...] Por enquanto quero considerar Bilac como deputado da
Beleza na terra do Brasil. [...] [...] Como deputado da Beleza era
natural que Bilac estivesse estudado a arte de agradar por meio
de seus versos... E que técnica formidável![...][...] Inteligentíssimo,
estudioso, paciente, o tapeceiro de As viagens adquiriu uma
facilidade, uma segurança, uma perfeição tal no manejo do
alexandrino, e mesmo de outros metros, que confina com a
genialidade. Se quiserem: Bilac é o malabarista mais genial do
verso português. [...] [...] Quando devorei Tarde pela primeira vez,
o meu pensamento parou estarrecido (não sei se me
compreendem) diante destes versos: Um cometa passava... Reli,
Tornei a ler. Creio mesmo que treli. Qual! Não compreendia! Que
diabo! Olavo fizera simbolismo! Ou coisa que o valha? Não podia
ser! Reli. Qual! Não entendia. Senti que pesava a minha alma
parnasiana! Joguei-a fora. Eureka! Esplendor! Fecundação! As
palavras brilhavam como vidas. As idéias palpitavam como
profecias... [...] Fizeste com que o deputado da Beleza sonhasse o
que sonhamos todos nós a criançada de hoje com os nossos
olhos abertos: o futuro sincero e libertário da poética brasileira![...]
E de ambos vives a zombar assim. [...] (BILAC, Obra Reunida,
1996, p.37).
Olavo Bilac também possuía plena e angustiada consciência das limitações da
escola parnasiana, manifestadas em certos trechos de uma crônica sua,
publicados em O Estado de São Paulo:
Qualquer um de nós pode, com maior ou menor esforço, fixar em
versos mais ou menos perfeitos uma idéia mais ou menos nova.
Tudo é questão de estudo e paciência: não dificuldade que a
pertinácia não vença; e fazer jogos malabares com as palavras é
prodígio que só pode maravilhar os que não se iniciaram no
mistério desta arte vulgar. Que valem nossos sonetos, nossas
baladas, nossas fantasias de vôo curto? O artifício chinês que
consome um ano de trabalho, em cavar e arrebitar o pedacinho de
marfim, para dele extrair uma maravilha de escultura
microscópica, tem mais valor do que qualquer um de nós... Poetas
como o maior de nós, aparecem às dúzias, por ano, por esse
vasto mundo; aparecem, brilham um momento, e apagam-se e
desaparecem como flóculos de espuma no mar sem raias do
56
tempo. “Poeta” quer dizer “criador” continuador e rival de Deus -
capaz de tirar a luz das trevas e a inércia da morte, a palpitação
da vida... Nós outros somos os miniaturistas do sentimento, os
fabricantes dos pechibeques literários, que a moda aclama e
repele, ao sabor dos caprichos. Um capricho nos eleva, outro
capricho nos abate, e, dez anos depois da nossa morte, os
homens acham aborrecido e pretensioso aquilo que tanto esforço
nos custa (PONTES, 1944, p. 551).
Cultor da perfeição estilística integrou, juntamente com Alberto Oliveira e
Raimundo Corrêa
34
, a famosa tríade parnasiana brasileira. Seus poemas em
forma de soneto de chave-de-ouro eram declamados em toda parte, pelos saraus
e salões literários.
Em 1907, aproveitando-se da época em que a poesia ocupava a alma da grande
maioria dos brasileiros, a revista carioca Fon-Fon promoveu um concurso para
reconhecer o Príncipe dos Poetas e Bilac era o mais aplaudido, o mais popular, o
mais idolatrado.
No dia três de outubro daquele ano, num grande banquete onde estavam
representadas todas as classes sociais, Bilac recebeu a mais alta homenagem
prestada a um homem de letras no Brasil. Como Príncipe dos Poetas, Bilac então
falou: “O que estais, como brasileiros, louvando e premiando, nesta sala, é o
trabalho árduo, fecundo, revolucionário e corajoso da geração literária a que
pertenço. [...]” (BARBOSA, 1965, p.105).
34
Raimundo da Mota Azevedo Corrêa (a bordo de um navio, no litoral maranhense, 1860 Paris,
1911). Formou-se em Direito, em São Paulo. Exerceu a magistratura no interior do Rio de Janeiro
e de Minas Gerais, foi secretário da legação brasileira em Lisboa e no Brasil ocupou ainda o cargo
de vice-diretor e professor do Ginásio Fluminense. Seus poemas, pretensamente filosóficos,
possuíam pouca profundidade e pessimismo literário, com uma percepção fina e mágica da
natureza, em particular das paisagens noturnas e enluaradas (ROMERO, 2002, p. 491).
57
Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, que tem por nome a fórmula do verso
alexandrino (12 sílabas) faleceu em 1918, no dia 28 de dezembro, na rua Barão
de Itambi, 35, de edema pulmonar em conseqüência de uma hipertrofia cardíaca
da qual sofria havia anos. Seu velório foi do Silogeu Brasileiro e enterro, com
imenso cortejo, no cemitério São João Batista.
As obras poéticas de Olavo Bilac foram: Poesias (1888): Profissão de Fé,
Panóplias, Via Láctea, Sarças de Fogo, Alma Inquieta, As Viagens, O Caçador de
Esmeraldas; Tarde (1919) e Poesias infantis (1895). Sua obra em prosa: Crítica e
Fantasia (1904), Conferências Literárias (1906), Ironia e Piedade (1916) e Últimas
Conferências e Discursos (1924).
Barbosa (1965, p. 9) inicia seu livro com uma reflexão que sintetiza a obra de
Olavo Bilac: “A era Bilaquiana é um marco brilhante da história de nossa Poesia.
Reveste-se, perante qualquer geração, de uma luminosidade de caríssimo
relicário”.
4.3 Soneto
35
Encontramos nos tratados de literatura que o soneto teve sua origem na Sicília, o
primeiro Estado moderno da história, na corte do Imperador de Roma Frederico II
(1194-1250), onde era cantado da mesma forma que as baladas provençais
tradicionais. Ali, na primeira metade do século XIII, Giácomo da Lentino criou o
35
Soneto é a forma fixa de poema mais encontrada. As referências utilizadas nesta seção foram:
GOLDSTEIN, 2002, p.57; BILAC; PASSOS, 1905, p. 71.
58
soneto como uma espécie de letra para música cantada ou espécie de canção.
Possuía um princípio par, o das quadras, seguido pelo por um princípio ímpar, o
dos tercetos, que se adequavam à mudança da melodia na segunda parte. O
número de linhas e a disposição das rimas, entretanto, permaneceram variáveis
até que Guittone d’Arezzo, no final do século XIII, sistematizou sua forma,
experimentada por Dante e Guido Cavalcanti e tendo Petrarca como seu maior
difusor, com mais de 300 sonetos admiráveis. Mas, segundo Olavo Bilac (1905,
p.71) o que parece estar averiguado como positivo é que a forma poética foi
criada pelo troubadour francês, de Limoges, Girard de Bournenil (s.d. -1278) no
século XIII. O soneto então passou à Itália e voltou à França no século XVI.
O soneto desenvolveu-se durante a Idade Média, na Europa, numa época de
transformações sociais profundas, perturbadas pelas invasões rbaras, mas que
soube resguardar sua cultura e suas raízes históricas. Enquanto o Império
Romano desintegrava-se em sua organização, a reconstrução em reparação à
desordem na Europa preparava a Idade Moderna. Surgiram as línguas européias
pela corrupção do latim, pelo novo modo de poetar dos trovadores e pela
constituição das nacionalidades.
A forma soneto, levada à perfeição por Camões (1525-1580), Shakespeare (1564-
1616; soneto inglês, com três quartetos e um dístico final, em decassílabos) e
Petrarca (1304-1374), esteve presente no Renascimento e no período Barroco,
resistiu ao desprezo dos iluministas e foi cultivada por românticos, parnasianos e
simbolistas. A elaboração poética do soneto é fundamentada em 14 versos
geralmente rimados, e dispostos em quatro estrofes: as duas primeiras de quatro
59
versos e as duas seguintes de três versos e segue normas rigorosas retóricas
quanto ao conteúdo e desenvolvimento do tema. Usualmente, o soneto contém
reflexões sobre temas ligados à vida e é a forma fixa mais encontrada entre os
poemas, considerada por Olavo Bilac “a mais difícil e a mais bela das formas da
poesia lírica”.
No culo XX, frente à revolução do verso livre modernista manteve-se na obra
de modernistas radicais como Fernando Pessoa (1888-1935), chegando ao fim
desse século intacto, tal como era praticado por Dante (1265-1321), Petrarca,
Shakespeare e Camões.
Alguns dos principais sonetistas brasileiros foram: Manuel Botelho de Oliveira
(1636-1711), Cláudio Manuel da Costa (1729-1789), Alphonsus de Guimarães
(1870-1921), Cruz e Sousa (1861-1898), Vicente de Carvalho (1866-1924),
Francisca Júlia (1874-1920), Manuel Bandeira (1886-1968), Carlos Drummond de
Andrade (1902- 1987) e Vinícius de Morais (1913-1980).
4.3.1 O soneto Virgens mortas e uma curiosidade
Do ciclo Alma Inquieta (1902), publicado no livro Poesias apresentamos a letra do
soneto, extraída de (BILAC, 1996, p.172):
60
Virgens mortas
Quando uma virgem morre, uma estrela aparece,
Nova, no velho engaste azul do firmamento:
E a alma da que morreu, de momento em momento,
Na luz da que nasceu, palpita e resplandece.
Ó vós, que no silêncio e no recolhimento
Do campo, conversais a sós, quando anoitece,
Cuidado! - o que dizeis, como um rumor de prece,
Vai sussurrar no céu, levado pelo vento...
Namorados, que andais, com a boca transbordando
De beijos, perturbando o campo sossegado
E o casto coração das flores inflamando,
Piedade! elas vêem tudo entre as moitas escuras...
Piedade! Esse impudor ofende o olhar gelado
Das que viveram sós, das que morreram puras!
Segundo Barbosa (1965, p.39), Olavo Bilac e seus companheiros boêmios faziam
passeios noturnos pelos bares e lugares ermos. Numa destas noites teriam
apostado quem se atreveria a entrar num cemitério altas horas. Bilac teria
respondido: Serei capaz de ali entrar se as virgens mortas me convidarem a
passar a noite com elas. Por esse motivo seus amigos, ainda em tom de
61
brincadeira, inventaram ter ele o desvio comportamental de necrofilia
36
. Quanto a
Bilac, com sublime inspiração pela situação, escreveu o poema, que se encontra
no ciclo Alma Inquieta (1902), no qual não transparece os ínfimos sentimentos
necrófilos, mas o respeito e sublimação da imagem feminina.
4.4 Os princípios parnasianos na elaboração do soneto
4.4.1 A métrica
Entende-se por verso ou metro, o ajuntamento de palavras, ou mesmo uma
palavra, com determinado número de sílabas e pausas obrigadas, que redundam
em música. O metrificador enumera como sílabas os sons que lhe impressionam
o ouvido, orientando-se pelo modo como a palavra soa, diferentemente do
gramático, que se atém ao que a palavra é, sem se sensibilizar pela sua
sonoridade. (BILAC; PASSOS, 1905)
O soneto Virgens mortas possui uma métrica regular, isto é, todos os versos são
formados pelo mesmo número de sílabas, 12 sílabas métricas ou poéticas,
chamados versos alexandrinos. Esses versos longos, muito usados pelos
parnasianos e clássicos, possuem um acento e uma cesura (divisão) na sexta
sílaba, formando dois segmentos. Uma criação francesa, os alexandrinos foram
empregados na composição do Roman d’Alexandre le Grand, poema começado
por Lambert Licors, no culo XII e continuado por Alexandre d’Bernay, trovador
36
Necrofilia é um tipo de parafilia onde a pessoa sente impulso e atração sexual por cadáveres.
Esses transtornos da sexualidade são caracterizados por anseios, fantasias ou comportamentos
sexuais recorrentes e intensos que envolvem o objeto. Tem caráter exclusivo e repetitivo.
Disponível em: <http://virtualpsy.locweb.com.br/dicionário.php?Itr>. Acesso em 10 nov. 2005
62
normando, no mesmo século. Seu nome é uma dupla alusão ao nome do
conquistador e trovador (BILAC; PASSOS, 1905, p. 24).
A feitura dos versos alexandrinos fundamenta-se em dois princípios básicos:
quando o primeiro seguimento termina por uma palavra grave (paraxítona), o
outro seguimento deve começar por vogal ou consoante muda, para que aconteça
a elisão; a última palavra do primeiro seguimento nunca pode ser esdrúxula
(proparoxítona). A cada uma das metades do verso dá-se o nome de hemistício
que, ao se elidirem, geram um impulso ou pulso que movem o verso evidenciando
nele a inflexão em thesis e arsis. A contagem das sílabas do verso faz-se
enumerando da primeira sílaba do verso até a última sílaba tônica do mesmo:
QUADRO 1
Modelo de contagem das sílabas e dos hemistícios no verso
Hemistício 1 Hemistício 2
N
o
sílabas
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
o
verso
Quan/do u/ma/ vir/gem/ mor/re, u/ma es/tre/la a/pa/re/ce
N
o
sílabas
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
2
o
verso
No/va,/ no/ ve/lho en/gas/te a/zul /do /fir/ma/men/to.
63
4.4.2 A elisão
É a fusão de duas ou mais vogais em uma só, no final de uma palavra e no início
de outra, formando ditongos ou tritongos e transformando assim duas sílabas
distintas em uma só, ou seja, a vogal que termina uma palavra absorve-se na
outra que começa a palavra seguinte. Segundo Silva (1999, p.73) os ditongos são
tratados como uma seqüência de seguimentos, sendo um dos seguimentos
interpretado como vogal e o outro interpretado como semivogal ou glide e este se
refere às vogais sem proeminência acentual nos ditongos. No poema podemos
citar como exemplo: palpitae resplandece. O A é a vogal e o E é o glide. Mas ao
pronunciarmos o soneto devemos considerar que nem sempre elidir ou absorver é
omitir. Omite-se a vogal, a exemplo, em Quando uma virgem, o O de quando,
ficando a pronúncia da seguinte maneira: Quand’uma virgem.As elisões conferem
impulso e movimento circular ao poema que induzem a leitura ou a escuta ao fim
do verso.
64
QUADRO 2
Transcrição do soneto com indicação (com ligaduras) das elisões
S
V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
áto.
1
Quan
dou
ma vir gem mor
reu maes
tre
laa
pa re ce
2
No va No ve
lhoen
gas
tea
zul do fir ma
men
to
3
E aal
ma da que
mor reu
de mo men
toem
mo
men
to
4
Na luz da que
nas ceu
pal pi
ta e
res plan
de ce
5 Ó Vós,
que no si lên
cioe
no re co lhi men
to
6 Do cam
po con
ver sais
a sós quan
doa
noi te ce
7 Cui da
do!o
que
di zeis
co
moum
ru mor de pre
ce
8 Vai sus
sur rar no céu
le va do pe lo ven
to
9 Na mo ra dos
quean
dais
coma
bo ca trans
bor
dan
do
10
De bei jos, per tur ban
doo
cam po sos se ga do
11
Eo
cas
to co ra ção
das flo re
sin
fla man
do
12
Pie da
de!e
las vêem
tu
doen
treas
moi tas es cu ras
13
Pie da
de!es
seim
pu do
r o
fen
deoo
lhar ge la do
14
Das que
vi ve ram sós,
das que mor
re ram
pu ras
As elisões ocorreram da seguinte maneira:
QUADRO 3
Ocorrência das elisões nos versos
Verso Sílaba Verso Sílaba
2
a
, 7
a
, 8
a
e 10
a
3ª e 8ª
2
o
5
a
e 7
a
5ª e
3
o
1
a
e 10
a
10º
4
o
9
a
11º 1ª e 10ª
5
o
7
a
12º 3ª, 7ª e 8
a
6
o
10
a
13º 3ª, 4ª, 7
a
e 9
a
65
Assim:
TABELA 1
Ocorrências das elisões nas sílabas
Concluímos, então, haver sete elisões na 7
a
sílaba, quatro elisões na 10
a
sílaba,
três elisões na 3
a
sílaba, duas elisões na 1
a
, 5
a
e 9
a
sílabas, uma elisão na 2
a
e 4
a
sílabas e nenhuma elisão na 6
a
e 11
a
sílabas. As elisões ocorrem com mais
freqüência nas 7
as
sílabas e nunca nas 6
as
sílabas. Esse fato confirma que os
versos do soneto Virgens mortas são alexandrinos e elaborados nos padrões
estéticos do soneto parnasiano. Observou-se que o 14
o
verso, chave de ouro, não
apresentou elisão.
Nas elisões as vogais podem ser de absorção mais ou menos difícil. As vogais
podem mais fortes ou mais duras: o O é mais duro que o A, que por sua vez é
mais duro que o I e este mais duro que o E.
Sílaba N
o
de elisões Versos
1
a
2 3
o
e 11
o
2
a
1 1
o
3
a
3 7
o,
12
o
e 13
o
4
a
1 13
o
5
a
2 2
o
e 9
o
6
a
----------------- ---------------
7
a
7 1
o
, 2
o
, 5
o
, 9
o
,10
o
,12
o e
13
o
9
a
2 4
o
e 13
o
10
a
4 1
o
, 3
o
, 6
o
e 11
o
11
a
----------------- ----------------
66
4.5 Figuras de efeito sonoro
As figuras de efeito sonoro, encontradas no poema são as aliterações e as
assonâncias e colaboram na estruturação rítmica do poema. “A combinação
destes sons consonantais e sons vocálicos produzem efeitos agradáveis ao
ouvido”. (INFANTE, 1999, p. 34)
4.5.1 Aliterações
São repetições de seguimentos consonantais idênticos ou aproximados em um
mesmo verso ou versos diferentes. Conferem ao verso uma forma na sonoridade
e ainda sugerem timbre das ambientações pretendidas. Para uma melhor
compreensão do quadro de aliterações, segue-se uma pequena tabela orientando
a leitura de alguns símbolos fonéticos que aparecem no soneto:
QUADRO 4
Símbolos fonéticos consonantais relevantes no soneto Virgens mortas
Símbolo
Classificação do segmento
consonantal
Exemplo
ortográfico no
texto
Transcrição
fonética
Ζ
ΖΖ
Ζ
Fricativa alveopalatal vozeada
virgem
gelado
virΖem
Ζelado
×
××
×
Lateral palatal vozeada
velho
olhar
ve×o
Podemos observar a ocorrência das aliterações em cada verso, na transcrição do
soneto a seguir:
67
QUADRO 5
Transcrição das aliterações no corpo do soneto
Virgens mortas
N
o
de aliterações
Quando uMa ViRgeM MoRRe, uMa estRela apaRece
4m, 4r, 2s (1v, 1Ζ )
No VeLho eNgaste azuL do F
irMaMento:
3n, 2l, 2m (1v, 1×) [ v f]
E a aLMa da que Morreu, de MoMento eM MoMento
6m (1l)
Na Luz Da que NaSCeu PaLPita e reSPLaNDeCe.
4s, 3n, 3l, 2d
Ó vóS, que, No SiLêNCio e No recoLHimento
4n, 3s, 2l (1×)
Do Campo, CoNverSaiS a SóS, quaNdo anoiteCe,
5s, 3n, 2k
CuiDaDo! _ o que DizeiS, coMo uM RuMoR de pReCe,
3m, 3r, 3d, 2 k, 2s
Vai SuSSurrar no Céu, leVado pelo Vento...
3v, 3s
NaMoRaDoS, que aNDaiS coM a BoCa tRaNSBoRDaNDo
4n, 4d, 3r, 3s, 2b, 2k
De BeijoS, perturBanDo o Campo SoSSegaDo
3s, 3d, 2b, 2p (1k)
E o CaSto CoraÇão DaS FLoreS inFLamanDo,
4s, 2k, 2f, 2d
PieDaDe! Ela
S vêem TuDo enTre aS moiTaS escuraS....
5s, 4r, 3m, 2v, 2d
PieDaDe! Esse imPuDoR ofenDe o oLHaR geLaDo
5d, 2p, 2r, 2l (1s,1×,1Ζ)
DaS QUe ViVeRaM SóS, DaS QUe MoRReraM puRaS.
4s, 3t, 3d, 2r
A elaboração parnasiana da sonoridade do soneto de Bilac é bastante meticulosa
e sagaz, na aplicação do material sonoro: palavras e fonemas, estes com caráter
temático no soneto. Faz-se necessário considerar neste trabalho, as aliterações
que ocorreram não nos versos, mas as que também ocorreram na
macroestrutura do soneto. Estas estão notadas entre parênteses e entre
colchetes. Assim, apareceram também aliterações entre os versos consecutivos
68
de uma mesma estrofe, quando estavam em uma mesma sentença (na canção,
dentro da mesma frase musical) e criaram continuidade sonora, exemplo: virgem,
velho; entre duas palavras com G, consoante fricativa, “virgens” e gelado”,
respectivamente no primeiro e no 13
o
versos, também consoantes temáticas do
soneto e entre as consoantes v e f, quando estavam no mesmo verso, por
possuírem semelhança quanto ao lugar e modo de articulação: fricativas
labiodentais. Todas estas aliterações, ocultas à primeira vista, se apresentam
fáceis e diretas ao ouvido musical, reforçando a unidade estrutural fonética e
sonora do poema. Quanto ao fonema L, este deve ser seguir a fonologia da
época, quando ainda não soava como U, como em palpita, por exemplo, que
sua sonoridade se acha vinculada aos outros L dos versos do soneto. Em uma
ordem numérica decrescente, observamos a ocorrência das aliterações no
soneto:
TABELA 2
Ocorrências quantitativas das aliterações em ordem decrescente
Aliterações N
o
de ocorrências Versos onde ocorreram
S 38 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13 e14
D 24 9,10,11,12,13, e 14
M 18 1, 2 e 3
R 18 12,13, e 14
N 17 5 e 6
L 10 2, 3 e 4
V 7 1, 2, 8 e 14
C 6 10 e 11
P 5 10,12 e 13
B 4 9 e 10
T 3 12
F 2 11
69
Observando o título do poema, Virgens mortas, conclui-se que Olavo Bilac utiliza-
se de todas as consoantes deste para criar as aliterações contidas no texto e que
causam as ambientações: as aliterações com V, consoante fricativa labiodental
vozeada, sugerem sons de vento e resistência; com R, consoante vibrante
alveolar vozeada simples ou vibrante múltipla, criam um aumento de tensão,
geram novos impulsos e dramatizam, são duras e trêmulas como em rumor; com
G, consoante fricativa alveopalatal vozeada, sugerem a multiplicidade de
freqüências do som contidas no silêncio; com N, consoante nasal alveolar
vozeada, geram continuidade, como um baixo contínuo, conferindo um tom ao
poema; com S, consoante fricativa alveolar desvozeada, fazem constantes
pedidos de silêncio, imitam também sibilos de ventos e sussurros, imitativas de
inanimados e viventes (BILAC; PASSOS, 1905, p. 28) e foram encontradas
entremeadas insistentemente no poema; com M, consoante nasal bilabial
vozeada, conferem eternidade, alongando os sons, conferindo paz e tranqüilidade
ao ambiente: ”Entra docemente nas palavras que tocam o coração, como amor,
amigo, meiguice e mamãe” (BILAC; PASSOS, 1905, p. 29). No alfabeto fenício o
M “mem”, originalmente significava mar calmo, pois era o som fundamental do
mar.
As aliterações com T, consoante oclusiva alveolar desvozeada, criam um pulso,
sugerindo o pulsar da vida ou mesmo apreensão e medo, como também sugerem
quedas; com L, consoante lateral alveolar vozeada, fazem menção às estrelas:
para Bilac o L é brando, doce e fluido e para Shafer é aquoso, saboroso e
lânguido, criando suaves contornos ascendentes no soneto; com C, consoante
oclusiva velar desvozeada, de sonoridade discreta, sugerem cautela e cuidado;
70
com F, consoante fricativa labiodental desvozeada, sugerem, dentro do soneto, a
velocidade e a temperatura mais fria dos ventos noturnos. No segundo verso do
poema, esta consoante que, é mais branda, se inter-relaciona com o V, mais
áspero, também lábio-dental, mas vozeada. Ambas se complementam e geram
movimento.
Portanto, as aliterações em S foram as mais utilizadas no soneto: 38 vezes e
provavelmente com o objetivo de criar sons relacionados à natureza, seres
inanimados e viventes ou ainda como descrição de perturbações ocorrentes no
silêncio da noite. Vejamos o que diz Shafer (1991, p. 218) sobre a sonoridade do
S: “O fonema de mais alta freqüência (8.000 9.000 c.p.s). Nos tempos das
víboras e serpentes, fazia lembrar uma dessas coisas: por exemplo, o silvar
sibilante do Inferno, em Paradise Lost de Milton...” A associação das aliterações
em S com pedidos de silêncio sugeridos pelo poema, justifica-se pela alta
freqüência desta consoante, que se faz ouvir distintamente em ambientes
barulhentos, sobressaindo-se no caos sonoro.
4.5.2 Assonâncias
É o nome que se dá à repetição de um mesmo seguimento vocálico no poema. As
assonâncias não têm sentido por si próprias, mas somam seus efeitos à
significação do poema:
71
TABELA 3
Ocorrência das assonâncias
Virgens mortas
Número de
assonâncias
Nasais/abertas
/ditongos
Quando uma virgem morre, uma estrela aparece,
4a, 4e, 3u, 3i 1ã, 2 ũ, 1 ,1ε
Nova, no velho engaste azul do firmamento: 5u, 3e, 3a, 2i,
1o, 1ya, 1,1ε
E a alma da que morreu, de momento em momento,
4a, 3i, 3e, 3u 1 yaau, 2
Na luz da que nasceu, palpita e resplandece 5a, 4e, 3i, 2u
1eu, 1ã, 1ε
Ó vós, que, no silêncio e no recolhimento 5i, 4u, 3o, 3e 2, 1yo
Do campo, conversais a sós, quando anoitece 4u, 4a, 3o, 3i, 2e
3ã, 3õ, 1ya,
1ou, 1wã, 1ε
Cuidado! – o que dizeis, como um rumor de prece 6u, 5i, 2e, 2o 1wy, 1ei, 1ũ, 1ε
Vai sussurrar no céu, levado pelo vento 7u, 4e, 3a
1ay, 1εw, 1
Namorados, que andais com a boca transbordando
8a, 4o, 2u, 2i 1yã,1ay, 3ã
De beijos, perturbando o campo sossegado 3a, 3u, 3e, 2i 1ey, 2ã
E o casto coração das flores inflamando, 6a, 5u, 3i, 2o 1ĩ, 1ã, 1ãw
Piedade! Elas vêem tudo entre as moitas escuras 5e, 5a, 4i, 3u 1ye, 2, 1ya
Piedade! Esse impudor ofende o olhar gelado 5i, 4e, 3u, 3o, 3a
1ye, 1ĩ, 1, 1yw
Das que viveram sós, das que morreram puras.
5a, 4e, 2o 2ãw
Em ordem numérica decrescente, encontramos assonâncias de: 50U, 50 A, 37 E,
35 I e 19 O. As assonâncias com:
U apareceram em todos os versos, com exceção do último, o “chave de ouro”.
A apareceram em todos os versos, com exceção do 5
o
.
E apareceram nos: 1
o
, 2
o
, 3
o
, 4
o
, 5
o
, 7
o
, 8
o
, 10
o
, 12
o
, 13
o
, 14
o
versos.
I não apareceram em todos os versos, com exceção do 8
o
.
O apareceram na metade dos versos: 5
o
, 6
o
, 7
o
, 9
o
, 11
o
, 13
o
e 14
o
.
72
4.5.3 O sentido simbólico e o timbre das vogais
O A é a mais freqüente, cil e franca das vogais. Transmite alegria, admiração e
entusiasmo. As sensações e cores da vogal A o sempre positivas, luminosas,
claras e agradáveis. A ausência dessa assonância empalidece o brilho do 5
o
verso, introduzindo uma sonoridade descritiva para penumbra noturna remetendo
o ouvinte ou o leitor à paz interior. Em alemão é o som UR
(original).
O U é uma vogal fechada, de alta impedância. Bilac o considera funéreo,
relacionando-o aos sentimentos negativos ou tristes. Está nas palavras túmulo,
luto, sepulcro. Na percepção de Castilho (BILAC; PASSOS, 1905) o U é
carrancudo e turvo. No soneto Virgens mortas, este aparece constantemente,
enfatizando a presença da morte. Sua ausência no último verso ilumina a cauda
do soneto, conferindo-lhe paz e plenitude.
O E é um som estreito e possui pouco valor onomatopaico. É considerado pelos
parnasianos de pouca qualidade musical e desagradável quando sustentado.
Exprime moleza e calma. No soneto aparece como um elemento neutralizador
das cores extremas do U e do A. Sua ausência no 9
o
e 11
o
verso é certamente
com o efeito de enfatizar as assonâncias do A nestes mesmos versos, criando
contraste de luz e sombra. Assim o 9
o
verso é brilhante (8 A), o 10
o
é
empalidecido (3 E) e o 11
o
novamente iluminado (6 A).
O I é uma vogal também fechada como o U, soa mais aguda e brilhante e é muito
utilizada para descrever diminutivos nas línguas latinas: pequenininho, piccolo,
73
petit. Em inglês tiny e wee. As assonâncias com I estão presentes em quase
todos os versos do poema, com exceção do 4
o
e 14
o
. É interessante observar que
o 4
o
verso fala em céu e faz alusão à amplitude deste e evita o I. No 14
o
verso
propositalmente, Olavo Bilac também evita os I, pois este último verso do soneto
busca a claridade, não o brilho, e faz alusão à pureza e à solidão. A ausência das
assonâncias em I transmite a idéia de transcendência da pureza e a noção de
espaço, o vazio, que permeia o pensamento das virgens solitárias.
O O é uma vogal energética, imperiosa e rija. É de grande expressão nos textos
épicos e em Virgens Mortas abrilhanta os versos eloqüentes. Está presente nos
5
o
, 6
o
, 7
o
, 9
o
, 11
o
, 13
o
e 14
o
versos. No início do 5
o
verso, Ó vós..., podemos
constatar o poder persuasivo do O, assim como a exuberância do 9
o
verso que
advém da sua utilização: Namorados que andais com a boca transbordando...
Observando o soneto, podemos perceber as cores predominantes dos versos
relacionadas com as assonâncias intencionalmente usadas por Bilac como efeitos
de timbre. Esse procedimento era usual nos poetas parnasianos.
74
QUADRO 6
Relação entre as assonâncias, o timbre e o caráter
Verso
Texto Asson. Timbre Caráter
u a i e escuro sério
1º.
Quando uma virgem morre,
uma estrela aparece
a e claro alegre
o e a claro eloqüente
2º.
Nova,
No velho engaste azul do firmamento.
u, e, i, a mescla suave
a fech. clar/esc tristonho
3º.
E a alma da que morreu,
De momento em momento,
i, o, ê, u escuro íntimo
a, u, é mescla vibrante
4º.
Na luz da que nasceu,
Palpita e resplandece.
a, i, é claro pulsante
ó claro eloqüente
5º.
Ó vós,
Que no silencio e recolhimento
i, u, ê escuro íntimo
u escuro íntimo
6º.
Do campo,
Conversais a sós quando anoitece.
o, e, a, i clar/esc instável
u, i escuro íntimo
7º.
Cuidado! O que dizeis
como um rumor de prece,
o, u, i, e esc/clar instável
a, u, é mescla suave
8º.
Vai sussurrar no céu
Levado pelo vento.
é, u, oscilante
brando
a, o claro eloqüente
9º.
Namorados,
Que andais com a boca transbordando
a, i, õ oscilante
eloqüente
i, u sombra íntimo
10º.
De beijos,
Perturbando o campo sossegado
ê, u, ã sombra solene
i, u, a, ô mescla doce exp.
11º.
E o casto coração das flores
inflamando
(a, ã) oscilante
ambíguo
i, a brilhante eloqüente
12º.
Piedade!
Elas vêem tudo entre as moitas escuras.
a, ê, u escuro dramático
i, a claro solene
13º.
Piedade!
Esse pudor ofende o olhar gelado
ê, i, ô, u, a
esc/clar solene
a, ê, (i, ó) mescla eloqüente
14º.
Das que viveram sós,
Das que morreram puras.
a,ê, (ô, u) mescla sensual
75
4.5.4 Rimas
Rima é a uniformidade do som na terminação de dois ou mais versos ou no
interior destes. Cria semelhança sonora entre palavras de versos diferentes,
estabelecendo-se como um elemento formal e rítmico dentro da poesia. A rima
existia entre os povos mais antigos da Ásia, África e da América assim como
muitos salmos hebreus são rimados. No século IX, o seu uso aparecia nos poetas
francos Evangelhos Rimados do monge Otfried e nos hinos religiosos Dies irae,
Stabat Mater e outros. Também na Idade Média, os mouros da Espanha
transmitiram o uso das rimas aos trovadores franceses. (BILAC; PASSOS, 1905,
p. 29 )
Disposição das rimas
Em Virgens mortas, Olavo Bilac emprega rimas regulares em finais de versos, ou
seja, rimas externas, em esquema ABBA, nas duas primeiras estrofes, e esquema
ABA nas duas estrofes finais. Nos quartetos as rimas do tipo B são emparelhadas,
as rimas do tipo A são interpoladas. Nos tercetos as rimas do tipo A são
alternadas.
No QUADRO 7 relacionamos um número para cada terminação das rimas, para
uma melhor compreensão da disposição destas no soneto.
76
QUADRO 7
Disposição das rimas
Soneto
Rimas
Terminações Tipo
Quando uma virgem morre, uma estrela aparece
A
ECE
1
Nova, no velho engaste azul do firmamento:
B
ENTO
2
E a alma da que morreu, de momento em momento
,
B
ENTO
2
Na luz da que nasceu palpita e resplandece.
A
ECE
1
Ó vós, que no silêncio e no recolhimento
A
ENTO
2
Do campo, conversais a sós, quando anoitece
B
ECE
1
Cuidado! – o que dizeis, como um rumor de prece,
B
ECE
1
Vai sussurrar no céu, levado pelo vento...
A
ENTO
2
Namorados, que andais com a boca transbordando
A
ANDO
3
De beijos, perturbando o campo sossegado
B
ADO
4
E o casto coração das flores inflamando
A
ANDO
3
Piedade! Elas vêem tudo entre as moitas escuras...
A
URAS
5
Piedade! Esse impudor ofende o olhar gelado
B
ADO
4
Das que viveram sós, das que morreram puras
A
URAS
5
Encontramos rimas internas, nos primeiros hemistícios: do 3
o
e 4
o
versos da
primeira estrofe (ex. 1) e do 2
o
e 3
o
versos na segunda estrofe (ex. 2):
1) E a alma da que morreu
Na luz da que nasceu
77
2) Do campo, conversais
Cuidado! – o que dizeis
E ainda, rimas interno-externa, entre o primeiro hemistício do 3
o
verso da terceira
estrofe com os segundos hemistícios do primeiro e terceiro versos:
3) Namorados, que andais com a boca transbordando
De beijos, perturbando ...
E o casto coração das flores inflamando,
Tipos de rimas quanto à semelhança de letras
As rimas do poema são consoantes, pois apresentam semelhanças de
consoantes e vogais. Note-se ainda uma organização entre estrofes que se
relacionam em rimas sucessivas com mesma terminação, esclarecendo um pouco
mais da rica arquitetura poética de Olavo Bilac, as quais registramos do lado
extremo direito da poesia, em letras maiúsculas entre parênteses.
Vejamos: aparece – resplandece
Tipos de rimas quanto à posição do acento tônico
As rimas do poema Virgens Mortas são classificadas como rimas graves,
significando que se realizam nas palavras paroxítonas.
Vejamos: Prece – anoitece
78
Tipos de rimas quanto à categoria gramatical
As rimas encontradas no poema são dos tipos pobre e rico. As rimas pobres
ocorrem entre palavras pertencentes à mesma categoria gramatical (dois
adjetivos, dois verbos) e as rimas ricas ocorrem entre palavras pertencentes a
diferentes categorias gramaticais (um verbo e um substantivo).Vejamos exemplos
no poema:
Rima pobre entre dois substantivos: firmamento – momento
Rima rica entre um verbo e um substantivo: anoitece - prece
Tipos de rima quanto à extensão dos sons que rimam.
No poema encontramos as duas formas: as ricas e as pobres. As ricas possuem
semelhança desde antes da vogal tônica e as rimas pobres possuem semelhança
a partir da vogal tônica. Vejamos exemplos no poema:
Rima rica: firmamento – momento
Rima pobre: anoitece – prece
79
4.6 Os níveis do poema
4.6.1 Nível lexical
Neste parâmetro, analisamos as categorias gramaticais do poema, verificando o
seu vocabulário ou nível de linguagem.
Substantivos
Encontramos no poema: 13 substantivos simples, comuns, concretos e primitivos:
Virgem, estrela, engaste, luz, campo, rumor, prece, céu, vento, boca, beijos,
coração e flores; quatro substantivos simples, comuns, abstratos e derivados:
silêncio (silente), recolhimento (recolher), impudor (pudor), olhar (olho); dois
substantivos simples, comuns, abstratos e primitivos: Alma e piedade; um
substantivo simples, comum, concreto e derivado: firmamento (firme); um
substantivo simples, comum, concreto, primitivo e coletivo: moitas (mato).
Verificamos a presença marcante do uso de 15 substantivos concretos e dois
substantivos abstratos, indicando a particularização do poema em detrimento da
generalização.
Verbos
Morre e aparece: verbos da 2
a
conjugação no modo indicativo, presente, 3
a
pessoa do singular.
80
Morreu e nasceu: verbo da 2
a
conjugação, modo indicativo, pretérito perfeito, 3
a
pessoa singular.
Palpita: verbo da 1
a
conjugação, modo indicativo, presente, 3
a
pessoa singular.
Resplandece: verbo da 2
a
conjugação, modo indicativo, presente, 3
a
pessoa
singular.
Conversais: verbo da 1
a
conjugação, modo indicativo, presente, 2
a
pessoa plural.
Anoitece: verbo da 2
a
conjugação, modo indicativo, presente, 3
a
pessoa singular.
Dizeis: verbo da 2
a
conjugação, modo indicativo, presente, 2
a
pessoa plural.
Vai: verbo da 3
a
conjugação, modo indicativo, presente, 3
a
pessoa singular.
Sussurrar: infinitivo.
Andais: verbo da 1
a
conjugação, modo indicativo, presente, 2
a
pessoa plural.
Perturbando: verbo da 1
a
conjugação, gerúndio.
Inflamando: verbo da 1
a
conjugação, gerúndio.
Vêem: verbo da 2
a
conjugação, modo indicativo, presente, 3
a
pessoa do plural.
Ofende: verbo da 2
a
conjugação, modo indicativo, presente, 3
a
pessoa singular.
Viveram e morreram: verbo da 2
a
conjugação, modo indicativo, pretérito perfeito,
3
a
pessoa plural.
Os verbos empregados pelo poeta estão em sua grande maioria no presente do
indicativo, gerúndio e infinitivo e são representativos da realidade presente no
poema. Os dois únicos verbos que estão no pretérito perfeito indicam o
distanciamento contemplativo do poeta, no final do poema.
81
Adjetivos
Nova, velho, azul, levado (particípio passado do verbo levar), sossegado, casto,
escuras, gelado, puras.
Os adjetivos Nova e velho se relacionam com o tempo (duração). Os adjetivos
escuras e azul relacionam-se com o espectro de luz (timbre). O adjetivo gelado
indica temperatura (intensidades), o adjetivo sossegado pode ser relacionado às
freqüências dos graves e agudos, pois as freqüências mais graves são mais
lentas e calmas (altura) e os adjetivos casto e puras podem ser relacionados ao
sistema modal. Neste caso o modo, como o adjetivo, determina um caráter ou um
afeto. Os adjetivos casto e puraspodem estar contextualizados na escolha de
Francisco Braga pelas tonalidades de m e Lá M da canção Virgens Mortas,
uma vez que a retórica musical reaparece nas obras de alguns compositores no
início do século XX (BUELOW, 2001, vol. 21, p.260) Para o m encontramos os
afetos: sério, suave, lamentoso, honrado e calmo; para o Lá M estão relacionados
aos afetos: devocional, pastoral e regozijante (TARLING, 2000, p. 7).
4.6.2 Nível sintático
Encadeamentos
Encadeamento ou enjambement é a construção sintática especial que liga um
verso ao seguinte, completando seu sentido. Estes versos incompletos quanto ao
sentido e à construção sintática são, contudo, perfeitos quanto ao número de
82
sílabas poéticas e quanto ao ritmo. Os versos sonoramente completos, mas com
o sentido e a organização sintática incompletos, são estratégias de construção
poética que geram tensão, ambigüidade de sentido, movendo e conduzindo
sempre o leitor ao final do poema.
A sintaxe e a pontuação ligam os versos: 1 e 2; 3 e 4; 5 e 6; 7 e 8; 9,10 e 11; 13 e
14. O verso 12 do poema é o único que possui sentido completo e coincide com o
ponto de maior tensão do poema: Piedade! Elas vêem tudo entre as moitas
escuras!
4.6.3 Nível semântico
Figuras de retórica
Antíteses são figuras de pensamento de oposição ou o uso de palavras com
sentido contrário. No poema entramos três figuras: morre – aparece; nova
velho; perturbando – sossegado; viveram - morreram.
Anacoluto é uma palavra que o se relaciona ao verso em que está. No texto
encontramos três figuras: Nova (aparece é do verso anterior), Do campo
(recolhimento é do verso anterior), De beijos (transbordando é do verso anterior);
das que viveram (olhar gelado é do verso anterior).
Elipse ou zeugma é a omissão de uma palavra sem prejuízo do sentido. No texto
encontramos duas elipses: A alma da (virgem) que morreu; na luz da (estrela) que
nasceu.
83
Prosopopéia ou personificação é “atribuir vida a um ser inanimado, abstrato,
irracional ou morto” (CEGALLA, 2002, p. 55). No poema temos três prosopopéias:
alma palpita e resplandece; beijo perturbando; esse impudor ofende.
Apóstrofe é a invocação de algo ou alguém. No poema: Ó s (vocativo);
Namorados; Piedade! (interjeição).
Paradóxo ou oxímoro é a aproximação de duas palavras ou duas idéias
antônimas que conciliam conceitos. No poema encontramos três idéias:
conversais a sós; vêem tudo no escuro; viveram sós, morreram puras.
Símile ou comparação é o confronto de duas realidades diferentes realçando sua
semelhança. No poema encontramos: como um rumor de prece.
Sinestesia é a sensação percebida por diferentes órgãos do sentido. No poema
encontramos: olhar gelado. Característica simbolista já presente em Bilac.
Metáfora é a comparação sem usar a palavra “como”. No poema encontramos:
vai sussurrar no céu, levado pelo vento.
Onomatopéia é a imitação de sons ou ruídos. No poema encontramos: sussurrar.
Hipérbole é a figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das
coisas. No poema: com a boca transbordando; (beijos) inflamando o casto
coração das flores.
84
Ambigüidade é a figura de duplo sentido. No poema: andais com a boca.
Hipálage é atribuir a um ser uma qualidade que pertence a outro. No poema:
campo sossegado; casto coração.
4.6.4 Paralelo
Estabelecemos paralelos quando relacionamos termos em função de sua
semelhança ou de sua divergência. No poema encontramos três paralelos:
Quando uma virgem morre uma estrela aparece; E a alma da que morreu na luz
da que nasceu; Das que viveram..., das que morreram.
85
5 ANÁLISE DA CANÇÃO VIRGENS MORTAS
Neste capítulo será feita uma análise da canção Virgens mortas, de acordo com
La Rue
36
,
o qual sugere 5 parâmetros a serem analisados na obra musical: som,
harmonia, melodia, ritmo e desenvolvimento. Este conjunto de procedimentos
analíticos é conhecido pela sigla SHMRG (Sound, Harmony, Melody, Rhythm and
Growth). A presente análise teve ainda como referência a dissertação de
mestrado de DUTRA, 2001.
A canção Virgens mortas possui a forma A B Coda, e foi escrita sobre 4 estrofes
do poema homônimo de Olavo Bilac:
1
a
frase: 1 - 5 _________ 5 compassos
Período A A (1-10) 2
a
frase: 6 -10_________ 5 compassos
Transição: 11_________ 1 compasso
3
a
frase: 12-15_________4 compassos
b (12-20) 4
a
frase:16-20_________ 5 compassos
Período B Transição: 21-22_______ 2 compassos
5
a
frase: 23-28________ 6 compassos
b’ (23-30)
6
a
frase: 29-30________ 2 compassos
Transição: 31_________ 1 compasso
Coda Coda (32-36) 7
a
frase: 32-36_________5 compassos
36
LaRue, ( Adrian) Jan Pieters. (Kisaran, 1918 New York, 2004). Musicólogo norte-americano e
professor da Universidade de Nova York. Além de pesquisador da música de Okinawa, estuda a
obra musical do séc. XVIII, em especial a sinfonia, a análise estilística e ferramentas de pesquisa,
incluindo a utilização de computadores em musicologia (SADIE, 1994 p.521).
86
O A (1
a
+2
a
) está estruturado sobre a 1
a
estrofe do poema (quarteto). A 1
a
frase
sobre o 1
o
e 2
o
versos e a 2
a
frase sobre o 3
o
e 4
o
. O B está estruturado sobre a
2
a
e 3
a
estrofes, subdividido da seguinte maneira: o b sobre a 2
a
estrofe
(quarteto); e b’ sobre a 3
a
estrofe (terceto) e o 1
o
verso da 4
a
estrofe. A Coda está
elaborada sobre os 2
o
e 3
o
versos da 4
a
e última estrofe (terceto).
Essa elaboração excêntrica da forma justifica-se pela divisão do poema de Olavo
Bilac nas partes da Dispositio retórica, que podem ter sido consideradas por
Braga na construção da canção Virgens mortas. Segundo BUELOW (2001, v.21
p.260), desde o começo do século XIX as disciplinas retóricas desapareceram da
maioria dos sistemas filosóficos e educacionais, e somente no século XX os
musicólogos redescobriram a importância dos conceitos retóricos na música
artística Ocidental.
“Os retóricos distinguem até seis momentos no desenvolvimento de um discurso:
Exordium, Narratio, Propositio, Confutatio, Confirmatio e Peroratio(CANO, 2000,
p.82).
O Exordium é a introdução do discurso. Prepara e conquista a confiança do
ouvinte para o tema que se vai abordar, e compreende dois momentos: Captatio
benevolentiae, que é a estratégia de sedução e Partitio, que anuncia o conteúdo
do discurso. O Captatio benevolentiae do poema está no primeiro e segundo
versos do primeiro quarteto: Quando uma virgem morre, uma estrela aparece,
nova, no velho engaste azul do firmamento”, onde Bilac estabelece uma relação
fantástica entre a virgem e a estrela, que move a curiosidade do ouvinte pelo
87
tema. O Partitio encontra-se no terceiro e quarto versos do primeiro quarteto: E a
alma da que morreu, de momento em momento, na luz da que nasceu, palpita e
resplandece”, onde o poeta conclui o seu pensamento e revela o segredo, de que
a alma da virgem está viva na luz da estrela.
O Narratio é fundamentalmente um relato, uma narração das situações de
maneira clara e objetiva, informando tempo, fins e meios. Descreve as
circunstâncias e é um marco preparatório para a argumentação. No soneto
posiciona-se no primeiro e segundo versos do segundo quarteto: Ó vós, que no
silêncio e no recolhimento do campo, conversais a sós quando anoitece”, onde o
poeta se dirige ao ouvinte, como num discurso.
Propositio é a anunciação da tese que sustenta e fundamenta o discurso. No
soneto está no terceiro e quarto versos do segundo quarteto: Cuidado! - o que
dizeis como um rumor de prece vai sussurrar no céu, levado pelo vento”.
Confutatio é a defesa da tese, onde se apresentam os argumentos,
caracterizando-se pelo grande número de idéias contrárias ou antíteses. No
soneto, constitui todo o primeiro terceto: Namorados, que andais com a boca
transbordando de beijos, perturbando o campo sossegado e o casto coração das
flores inflamando”. Bilac apresenta os argumentos exatamente estabelecidos pelo
Confutatio: o primeiro argumento é o mais forte: Namorados, que andais com a
boca transbordando de beijos; o segundo o mais fraco ou terno: perturbando o
campo sossegado e o terceiro é o mais o mais poderoso dos três: e o casto
coração das flores inflamando! Essa construção lógica dos argumentos no
88
Confutatio é uma estratégia de persuasão que faz com que o ouvinte não perceba
a manipulação dos seus afetos, fato que podemos observar claramente dentro
soneto.
Confirmatio é o regresso à tese fundamental, valendo-se se uma maior carga
afetiva, movendo o ouvinte ao pathos ou afeto de maior intensidade. No soneto,
localiza-se no primeiro verso do segundo terceto: Piedade, elas vêem tudo entre
as moitas escuras!
Peroratio é um epílogo, que anuncia algum tipo de conclusão ou ensinamento
moral que finaliza o discurso enunciando os mesmos elementos com os quais se
começou. Em Virgens mortas, aparece nos dois versos finais do soneto:
“Piedade! esse impudor ofende o olhar gelado, das que viveram sós, das que
morreram puras !”. Segundo CANO, 2000: “recorre-se de novo ao pathos e então
move o ouvinte à persuasão, como quando um advogado, prova a inocência de
seu cliente ou finaliza o discurso”.
O fato de Braga ter realizado na canção uma Coda exatamente na mesma
posição em que a Peroratio aparece no soneto, é mais uma prova direta e
evidente da semelhança de estruturação da Dispositio retórica presente no texto
poético com a elaboração retórico-musical da forma em Virgens mortas.
89
QUADRO 8
A forma musical e as formas retóricas do soneto e da canção
Quando uma virgem morre, uma estrela aparece,
Nova, No velho engaste azul do firmamento:
Frase1
Partitio
E a alma da que morreu, de momento em momento
A
A
Na luz da que nasceu palpita e resplandece.
Frase2
Captatio
Benevolentiae
E
X
O
R
D
I
U
M
Ó vós, que, no silêncio e no recolhimento
Do campo, conversais à sós, quando anoitece,
Frase3
Narratio
Cuidado! - O que dizeis, como um rumor de prece
B(b)
Vai sussurrar no céu, levado pelo vento...
Frase4
Propositio
Namorados, que andais com a boca transbordando
De beijos, perturbando o campo sossegado
Frase5
B(b’)
E o casto coração das flores inflamando.
Confutatio
- Piedade! Elas vêm tudo entre as moitas escuras.
Frase6
Confirmatio
Piedade! esse impudor ofende o olhar gelado
Frase7
CODA
Das que viveram sós, das que morreram puras!
Peroratio
5.1 Som – dinâmica, textura e timbre
O parâmetro som será analisado com referência à dinâmica, textura e timbre.
A dinâmica é um parâmetro da expressão musical que resulta da variação na
intensidade sonora. Segundo MAGNANI: “A dinâmica é constituída por todas as
variações de intensidade nas diferentes vozes. Além disto, a dinâmica inclui as
transições de uma intensidade para outra, através do crescendo e do diminuendo.
90
O conjunto destas características e variações de intensidade forma o plano
dinâmica da obra”. Em Virgens mortas encontramos as seguintes variações de
dinâmica.
Na seção A temos: pp, p (declamando), decrescendo e crescendo e f.
Na seção b temos: p, crescendo e decrescendo, pp.
Na seção b’ temos: p, crescendo e decrescendo, pp, f e diminuendo.
Na Coda temos: pp, sempre p, e decrescendo.
Assim, observando as notações de dinâmica - pp, p, e f - temos uma impressão
visual mais estática, que esta notação estabelece planos sonoros isolados,
mais característicos da sica barroca, em explorar outras possibilidades
dramáticas. As indicações crescendo, decrescendo e diminuendo, mais recentes
na história da música, sugerem um movimento das intensidades com maior
intenção expressiva dentro de um determinado percurso.
A textura do gênero canção é homofônica, ou seja, uma melodia acompanhada:
uma ou duas vozes solistas com um instrumento acompanhador. Na canção
Virgens mortas o piano e a voz foram escolhidos e utilizados com objetivos
diversos. O piano foi explorado de diferentes maneiras: como instrumento
ambientador, colorindo o espaço sonoro; como instrumento descritivo; como
instrumento camerista e, algumas vezes, como acompanhador. A voz foi utilizada
na realização das linhas líricas da melodia e na declamação dos recitativos, em
que atua cantando na região grave da tessitura vocal, comum à voz falada, como
nas orações religiosas. Esta diversidade da textura, todavia, não nos leva a defini-
91
la também como textura mista, apesar da liberdade do piano nas partes
descritivas de B (b e b’) Este tipo de textura, diversificada, já estava em evidência
na música do final do século XIX e foi material de estudo dos impressionistas.
O timbre é a qualidade ou colorido do som. Está relacionado diretamente aos
estudos acústicos dos instrumentos e à presença e força relativa dos seus
harmônicos, que são vibrações regulares de uma freqüência, associadas às suas
vibrações em vários múltiplos. Diferentes fontes sonoras produzem timbres
distintos e através deles identificamos os instrumentos. Os timbres também estão
associados aos harmônicos agudos, conferindo-lhes o brilho e aos harmônicos
graves, associando-lhes o escuro das alturas ou freqüências das notas graves.
Também é certo que o mundo sensorial está em relação com o
complexo, logo, também com os harmônicos mais distantes. Se
esses sons longínquos não podem ser analisados pelo ouvido,
são, em troca, percebidos como timbre (SCHOENBERG, 2001, p.
58).
A canção evidencia dois timbres instrumentais: o da voz e o do piano sem,
contudo, indicar a tessitura vocal mais indicada. Temos na parte A, a sugestão de
um estilo organístico ao piano, fazendo produzir sons longos e duradouros em
acordes sustentados de mínimas, sugerindo o uso de pedal sincopado, em
contraste com a melodia declamada da voz solista e onde o brilho está aliado à
altura das notas.
92
5.1.1 O Som na seção A
O movimento da dinâmica na seção A está moldado nas inflexões do texto
poético, com crescendos e decrescendos naturais da língua brasileira. A dinâmica
move-se em crescendo na direção da tonicidade das palavras, em sua grande
maioria paroxítonas, e em decrescendo para a atonicidade das mesmas.
Movimento semelhante encontra-se nas frases musicais, regidos pela tonicidade
destas (FIG. 6 [1-5]).
QUADRO 9
Indicação de dinâmica da seção A, projetada sobre o texto
voz P declamando ........................................... decresc.
1
o
verso
Quando uma virgem morre, uma estrela aparece,
piano p
Voz
decresc. crescendo cresc. decresc.
2
o
verso
Nova, no velho engaste azul do firmamento.
piano crescendo ...................cresc.......decresc.
Voz p
3
o
verso
E a alma da que morreu, de momento em momento,
piano p
voz cresc.................rit......decresc.
4
o
verso
Na luz da que nasceu, palpita e resplandece.
piano crescendo............ crescendo f rit .decresc. accel. cresc. rall. decresc.
Uma baixa intensidade sonora decorrente do registro médio-grave da voz
movimenta-se em direção ao registro médio-agudo, fim da parte A, onde aparece
um f seguido de ritardando e decrescendo. A combinação destes elementos de
dinâmica e agógica conferem maior plasticidade ao final da parte, preparando a
93
transição para B, realizada pelo piano no compasso 11, onde aparece um
aumento de tensão dinâmica/agógica, em accelerando/ crescendo/ rallentando/ e
decrescendo (FIG. 6 [9-11])
A textura da seção A - frases 1 e 2 [1-11] - é predominantemente homofônica em
estilo híbrido recitativo/canto. Melodias lineares sobre o Mi3 apresentam-se tanto
no início da 1
a
[1 e 2] quanto da 2
a
[6 e 7] frases, seguidas, até o final destas, por
melodias ascendentes, enquanto o piano elabora acordes a quatro vozes, com
pequena e rara movimentação em semínimas (FIG. 6)
Entretanto, a partir do [8], o piano faz um movimento interativo com a voz,
dobrando a linha do canto, com função de “acompanhador”, que logo
desaparecerá na transição [11] (FIG.6 [8-11]).
Para o timbre da seção A, Francisco Braga inicia elaborando uma estática melodia
em rectotono, moldada sobre um texto poético que faz menção à morte,
posicionando a voz numa tessitura grave, Mi3. Essa melodia estática enfatiza os
harmônicos médio-graves empalidecendo o brilho da voz. Em um gesto melódico
ascendente, sobre o texto poético “uma estrela que aparece”, a voz atinge
freqüências mais agudas, reforçando gradativamente os harmônicos mais altos
que realçam o brilho da melodia, configurando sentido conotativo à palavra
estrela. Podemos perceber um jogo de claro-escuro, não no sentido contrastante
barroco, mas sim no requintado contraste impressionista de luz e sombra,
permeado pela dinâmica suave em plano p (FIG. 6 [1-10]).
94
No final da seção A, observa-se a utilização dos registros agudos do piano, que
produzem timbres brilhantes, enquanto o registro médio-grave é utilizado de
maneira discreta, não evidenciando muito os seus harmônicos. O resultado está
no [11], onde acordes densos a seis vozes reforçam o brilho da tessitura vocal
evidenciando os harmônicos agudos, mas com discreta dramaticidade, por se
encontrarem em plano piano dentro da canção (FIG. 6 [10 e 11]).
95
FIGURA 6 – [1-11] Seção A
[1-5] 1ª frase;
[6-10] 2ª frase
[11] Transição.
96
5.1.2 O som na seção b
Na seção b, terceira e quarta frases musicais, em compasso 12/8, na tonalidade
de M, as intensidades se estabelecem em pp, p e implicitamente mp. Este
plano mais sutil de dinâmica acomoda às inflexões redondas dos pulsos ternários
de colcheias, conferindo características de puro lirismo, calma, simplicidade e
leveza à parte (FIG. 7 [12- 22]).
QUADRO 10
Indicação de dinâmica da seção b projetada sobre o texto
Voz crescendo
1
o
verso
Ó vós, que no silêncio e no recolhimento
piano p crescendo
Voz decresc. cresc. decresc.
2
o
verso
Do campo, conversais à sós quando anoitece.
piano decresc. pp p crescs. decresc.
voz
3
o
verso
Cuidado! o que dizeis como um rumor de prece
Piano pp cresc. decresc. p
Voz cresc. decresc.
4
o
verso
Vai sussurrar no céu levado pelo vento
piano p cresc. decresc. p cresc. decresc.
A textura da seção b é polifônica, apresentando uma escrita contrapontística de
terça paralelas por movimento contrário, com a utilização de pedal de dominante,
tônica e subdominante (FIG.7 [12-14]).
97
No [16], a voz superpõe a estaticidade melódica da seção A ao gesto descritivo do
piano em movimentos contrários. Este procedimento gera contraste na textura,
aumentando sua densidade. Veja (FIG. 7 [16-17]).
No [18], a independência das vozes no piano elabora uma textura polifônica
menos densa, transparente e, dobrando em alguns momentos, a melodia da voz
(FIG. 7 [18-20]).
Em [20-22], o piano realiza uma transição solo, apresentando uma melodia
secundária, como resposta à melodia da voz e movimento polifônico das demais
vozes do piano. A aplicação equilibrada e múltipla da textura polifônica, na seção
b, terceira e quarta frases, a torna a porção mais sutilmente articulada e projetada
da obra. Mantém a independência do fluxo das linhas do piano e entre este e a
voz, e mesmo em seus momentos de maior densidade, a textura de B sempre
alcança transparência (FIG.7 [20-22]).
Na seção b o Mi, nota focal do recitativo da voz solista em A, fica agora na base
dos acordes do piano (Mi2), fazendo a polarização do quinto grau de Lá M,
gerando um efeito suspensivo ou pedal. A voz num âmbito de uma oitava, Mi3 e
Mi4, movimenta-se com grande amplitude e flexibilidade, em saltos e ondulações
dentro da tessitura bem mais ampla do piano, Mi2 e o Mi5. Assim, a voz move-se
sobre uma superfície sonora rica em harmônicos médios e agudos, com timbre
brilhante, mas que em plano piano, como um pano de fundo, constrói um cenário,
criando um efeito descritivo que sugere “brilho suave ou distante”, como o da
abóboda celeste repleta de estrelas e sob a qual se passam as ações do poema,
98
numa atmosfera diferente da parte A. Ainda no compasso 14, as terças da mão
direita do piano se rarefazem em intervalos de quintas e sextas, empalidecendo o
brilho da região aguda e concluindo o [14] – (FIG. 7 [12- 14]).
No [15], a mão direita do piano movimenta-se em direção ao registro médio-grave
em timbre escuro de díades de terças, quartas e quintas
paralelas e com
ondulações por graus conjuntos, que preparam uma nova série de terças
paralelas. Em [16-18], início da quarta frase, sobre o acorde de M em estado
fundamental, acontece nova polarização, agora sobre o I grau ou fundamental do
acorde, Lá2 do piano, conferindo harmônicos agudos que, associados ao pp,
produzem uma sonoridade com um brilho ainda mais delicado e macio. Essa
sensação de profundidade (espessamento) ou distanciamento, criada pela
dinâmica dos planos p e pp, cria um efeito tridimensional para a audição, que
normalmente associa as freqüências das notas, com altura (dimensão vertical)
e o volume ou harmônicos dos sons à largura (dimensão horizontal). A percepção
tridimensional do som transfere o ouvinte para um espaço com altura, largura e
profundidade, ou seja, um ambiente sonoro virtual. Efeitos sinestésicos também
podem ocorrer pela associação dos materiais sonoros, que modificam a
percepção do ouvinte, transferindo a captação de um órgão do sentido para outro.
Segundo SCHOENBERG, 2001, p. 55, podem ocorrer reproduções de sensações
visuais ou táteis com o material próprio das sensações auditivas.
Assim, um pp no registro agudo do piano, associado à determinados intervalos,
pode induzir a sensação de temperatura baixa ou de frio, como as que pertencem
ao sentido do tato, ou ainda, padrões rítmicos e melódicos rarefeitos e etéreos
99
podem colocar em ação o sentido do olfato, abrindo sua percepção aos odores e
perfumes. Essa sinestesia está presente também na obra de Debussy e pode ser
exemplificada em Réflets dans l”Eau - as quartas e quintas paralelas aplicadas ao
registro agudo do piano são materiais descritivos da água e sugerem seu frescor
ou sua transparência. A alusão ao frio, produzida pelo plano pp também é um
elemento descritivo da morte.
Ainda no [16], a voz retoma ao estilo recitativo sobre o Mi3 e movimenta-se
ascendentemente no final do [17-18]. É interessante observar que o contraste de
texturas no pequeno trecho do [16-18], ao utilizar a intensidade pp, transfigura a
tensão em distensionamento, controlando a dramaticidade da frase e
transformando-a em sensualidade, que por sua vez é uma sensação oculta e
reprimida dentro poema (FIG. 7 [16-18]).
A partir do quarto tempo do [18] da seção b, a melodia da voz é realçada pelas
linhas do soprano e contralto, com ostinatos rítmicos e melódicos em intervalos de
2
as
menores, na linha do tenor, que conferem um brilho mais redondo e oscilante.
Estes ostinatos exercem influência sobre a linha do contralto, fazendo-a oscilar
também, em intervalos de 6
as
maiores, [20], enquanto a linha do tenor segue
alternando intervalos de 5
a
diminuta e 4
a
justa com 3
as
diminutas e menores. Este
procedimento gera uma alternância de adensamento e rarefação no timbre,
criando movimento. A voz e o piano, ao se movimentarem por graus conjuntos,
saltos ascendentes e descendentes, utilizam uma paleta rica de timbres claros e
escuros (FIG.7[18-20]).
100
FIGURA 7 – [12-22] Seção b
[12-15] 1ª frase;
[16-20] 2ª frase;
[21-22] Transição
101
5.1.3 O som na seção b’
QUADRO 11
Indicação de dinâmica da seção b projetada sobre o texto
Voz
p
1º verso
Namorados, que andais com a boca transbordando
piano
pp crescendo
Voz
2º verso
De beijos, perturbando o campo sossegado,
piano
decresc. pp
voz
crescendo........................
3º verso
E o casto coração das flores inflamando.
piano
crescendo crescendo.....
Na seção b, quinta e sexta frases musicais, a dinâmica em baixa intensidade se
move em crescendos e diminuendos sobre o plano p e pp, e a partir do [26-28],
apresenta um aumento de tensão a um plano sonoro forte, no [29]. Aparecem os
sinais de dinâmica crescendo, e um diminuendo, no [30], elaborados sobre a
tonicidade da frase: “Elas vêem tudo entre as moitas escuras”. Observamos que a
colocação do texto poético no [27], de maneira silábica, impede a realização de
possíveis liberdades agógicas interpretativas, como o accelerando ou rubatto, que
possam surgir do aumento de tensão da frase musical, que se mantém nas
proporções dos pulsos até a chegada do [29] – (FIG. 8 [22-29]).
Na seção b(5-6), uma modificação significante na textura em [29-30], apresenta
uma polifonia densa no piano, que se move em acordes cerrados da mão
102
esquerda do piano e em arpejos de díades que se rarefazem no final da seção,
permanecendo a idéia de movimento paralelo e contrário das vozes (FIG. 8 [30-
31]).
Em [23], da seção b, a elaboração musical do piano é semelhante à do [16], mas
como variação, sugerindo oppuri em tessitura mais grave, que pode modificar o
timbre da linha do canto, escurecendo a segunda frase. Neste timbre mais escuro
inicia-se o [26], com uma elaboração harmônica e melódica na região grave do
instrumento e da voz, seguida por novas terças paralelas ondulantes ao piano,
que se precipitam rapidamente em direção ao médio-grave (FIG. 8 [23 e 26]).
No [27] a voz, em movimento ascendente direto, atinge o Mi4, saltando à oitava
descendente, enquanto o piano retoma a tessitura média [27] e a tessitura aguda
no [28], quando então as ondulações melódicas transformam-se em movimentos
retos, apontando para os registros médio e agudo, preparando o ponto
culminante da obra. Esta seção, b, com maior movimentação tímbrica e
intenções dramáticas, é caracterizada por um amplo e rápido gesto, iniciado na
palavra casto”. Em timbre escuro e opaco move-se gradativamente para a
claridade, alcançando um brilho mais intenso sobre a palavra “inflamando(FIG. 8
[27-28]).
No [29] podemos observar o contraste maior de luz e sombra, com a aplicação de
breves ostinatos em acordes cerrados, na mão esquerda do piano, enquanto a
mão direita retorna da região aguda para a central, em movimento descendente
de terças paralelas, em f allargando, que gradativamente perde o brilho. Um pedal
103
sobre o Si1, II grau de M, ao piano, enriquece com harmônicos graves o final
do compasso, conferindo volume (FIG. 8 [29]).
No [30] o piano retoma as ondulações melódicas, enquanto a linha do soprano
(parte do piano) enfatiza a melodia da voz. Surgem timbres em cores suaves
produzidos pela dilatação das terças em intervalos de quartas, quintas e sextas.
No [31] o piano inicia com terças paralelas, no registro médio e grave, em
movimento linear e contrário para o interior da tessitura. Modula para o m,
fechando a luz e o brilho (FIG. 8 [30-31]).
104
FIGURA 8 – [22-31] Seção b’
[22-26] 1ª frase;
[27-30] 2ª frase;
[31] Transição.
105
5.1.4 O som na Coda
QUADRO 12
Indicação de dinâmica da Coda projetada sobre o texto
voz
f allarg. a tempo cresc...........decres............
1º verso
Piedade! Elas vêem tudo entre as moitas escuras...
Piano
f allarg. a tempo; cresc. e allarg. decresc.; dim.
Voz
Tempo I
2º verso
Piedade! Esse impudor ofende o olhar gelado
piano
pp........................................ sempre p...............
Voz expressivo poco rall. decresc.
3º verso
Das que viveram sós, das que morreram puras!
piano
decresc.
Observamos o fato de que a intensidade f foi utilizada estrategicamente duas
vezes e sempre se apoiando na agógica. Primeiramente para concluir o recitativo
inicial de A, no [11], que associado ao ritardando elabora uma transição, em
movimento rubatto (accelerando e rall.), no piano, que prepara a seção b. Assim,
o caráter da linha de canto mais estática e recitativa em A transforma-se num
caráter de maior lirismo em B, enquanto que o piano passa de instrumento
ambientador de A para uma função descritiva da obra em B. Na seção b, na
sexta frase, encontramos o uso estratégico do f para atingir o ponto culminante da
obra, sobre a palavra “piedade”, em allargando. Tal procedimento musical
corrobora o texto poético, enfatizando sua intenção de maior profundidade
psicológica e eloqüência da frase (FIG. 9 [9-11 e 29]).
106
A Coda retoma a textura homofônica de A, aparecendo apenas uma pequena
célula na linha do tenor, que dobra a voz, uma oitava abaixo [36] - (FIG. 9 [31-
36]).
Na Coda a obra retoma o estilo recitativo e organístico grave. Ao cromatizar a
linha do baixo, a cada compasso, busca uma coloração mais escura no
instrumento, enquanto a voz mantém as cores do seu registro médio grave, sobre
o Mi3. As duas últimas frases musicais vocais movem-se em gestos ascendentes
de fina elegância, reverenciando os agudos em pequenos contornos melódicos,
inferindo um acabamento com brilho discreto (FIG. 9 [32-36]).
FIGURA 9 – [32-36] Coda
107
5.2 Harmonia
Podemos definir a harmonia como a combinação de sons simultâneos produzindo
acordes no sentido vertical e estabelecendo relações de sucessão destes sons.
Ao analisarmos a canção Virgens mortas, sob o parâmetro harmônico, faz-se
necessário saber que Francisco Braga foi um músico finissecular (XIX) e que teve
uma formação musical dentro de padrões tradicionais europeus, verificáveis na
harmonia ainda triádica da obra referida. A influência de Massenet e de Wagner
pode ser observada em sua música, em especial quando trata sutilmente a
dissonância e o cromatismo do acorde com bastante liberdade em busca de um
resultado justificável e coerente com a obra. Em Virgens mortas encontramos
superposição de acordes, desvio da função harmônica, algumas modulações sem
preparação, mas tudo em busca de efeitos descritivos e tímbricos, que às vezes
dificulta uma análise harmônica dentro dos padrões da harmonia tradicional /
tonal. Braga pesquisou a cor do som, seu poder descritivo e seus efeitos
sinestésicos, os quais poderiam ter sido ainda mais explorados, como pode ser
observado na obra de compositores como Debussy, Satie e outros. Devemos aqui
considerar que, não fosse sua grande habilidade e vasto conhecimento de
composição e de harmonia, Braga certamente não teria conseguido extrair da
linguagem harmônica aquilo que ultrapassa o seu próprio domínio, como um
espectro amplo de cores e movimentos. O sistema harmônico não podia mais
atender aos apelos de sua obra, contudo, Braga manteve-se fiel a este sistema,
esvaziando suas possibilidades timbrísticas, pois esta era a sua linguagem
musical.
108
A harmonia de Virgens mortas é ambígua, modal-tonal e está estruturada sobre o
modo menor de Lá, eólio, e o de seu homônimo, M. Esse jogo modal-tonal,
com finalidade de efeitos tímbricos, gera movimento, criando cores e efeitos de
luz e sombra (claro-escuro). Podemos dizer que a seção A e a Coda são modais
com cores tonais e as seções b e b são tonais com cores modais.
A ambigüidade harmônica é um recurso descritivo que Braga utiliza como um
significante para vida e morte, luz e sombra, calor e frio, e brilho e escuro, assim
como para outros significados intrínsecos e extrínsecos relacionados ao texto.
A elaboração harmônica da canção Virgens mortas justifica-se no texto poético.
Como exemplo, na seção A, nota-se o emprego do acorde de m, com caráter
doce e melancólico para referir-se à palavra “virgem”, seguido pelo acorde de II
7
,
na 3ª inversão, que apresenta um trítono sobre a palavra “morre”, que é um
elemento descritivo para este fenômeno. Na retórica musical clássica este
intervalo possui a conotação “patética”.
Ainda no [3], um acorde de I grau de M com caráter alegre, é empregado para
a palavra “aparece”, sugerindo “uma boa nova” na cena musical. No [5], onde o
texto poético remete novamente à idéia de morte e da “alma da virgem”, podemos
notar o reemprego do acorde de Lá m.
O movimento do espectro de luz sugerido no texto é descrito na canção pelo giro
tonal ocorrente no [7-10] e pelo afastamento intervalar que acontece
gradativamente do centro das vozes do piano para fora, em expansão. Para a
109
palavra “resplandece”, do texto poético, observamos ainda a utilização do acorde
de IV
7
, que possui características contrastantes sugestivas de brilho.
Outra aplicação descritiva da harmonia na canção Virgens mortas e que evidencia
a sutileza de acabamento da canção, é o intervalo de M (FIG. 9, [36]), com
indicação do compositor para ser executado pela mão esquerda do piano. O
gesto da mão esquerda movimentando-se do grave para o agudo superpondo a
mão direita sugere a passagem vida / morte, terra /céu. Nota-se que este intervalo
é a inversão de intervalo de 3ª, que aparece na seção b como material descritivo
do brilho das “estrelas”. Sua inversão possui um caráter mais doce, de brilho
suave e a posição mais afastada de suas notas é uma alusão à solidão das
“virgens mortas”.
110
QUADRO 13
Panorama das funções harmônicas principais
Período
A
Centro tonal
Lá m
Acordes i II
7
I vi/I V/V V
7
i III
+
III vi
7
o
VI
v
7
IV
7
VII
7
V VI
7
II
7
II
7
(VI
+
alemã
)
Pedal tônica
compasso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Período
B - b
Centro tonal
Lá M
Acordes I V
7
I
7
V
9
V iv
7
I V
7
I
7
____IV I ii
7
I IV vii
o
/ ii IV
+
IV V
7
Pedal
dominante__
tônica___
subdominante
Compasso 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Período
B - b’
Centro Tonal
M
Acordes I
7
V
7
I
7
IV
7
I
7
vii
V iv
7
V V
7
I V
7
v
7
/
ii
7
III
9
III
7
I vii
o
i VII
Pedal tônica
Compasso 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Período
Coda
Centro tonal
Lá m
Acordes i III
+
iii VI III
+
iv i
Compasso 32 33 34 35 36
111
5.3 Melodia
A melodia é o resultado de uma coordenação de diferentes alturas no espaço
horizontal, ou na dimensão temporal (MAGNANI, 1989, p. 81).
Ao analisar as melodias de Francisco Braga em Virgens mortas é parece ser mais
adequado relacioná-las à mélodie, um estilo de canção francesa do culo XIX e
XX, diferente do lied e da chanson. Este gênero foi desenvolvido por músicos
compositores como Berlioz, Gounod e Massenet, mestres que precederam Braga
e que têm neste um sucessor direto. As melodias destas canções eram
elaboradas sobre os contornos e sutilezas da língua francesa e seus efeitos foram
desenvolvidos, posteriormente, na obra musical de Debussy, como foi dito no
capítulo IV.
A arquitetura melódica requintada é uma característica de Francisco Braga,
artesão das canções em vernáculo, que produziu linhas de rara beleza na
sonoridade peculiar da língua pátria, como podemos verificar, em uma breve
reminiscência, no Hino à Bandeira Nacional.
Dito isto, é preciso supor, que a presente análise dos tipos de melodias e seus
contornos melódicos, não alcança todos os detalhes de sua refinada construção,
limitando-se a um esboço conciso do percurso melódico.
112
5.3.1 Âmbito
A melodia da voz solista possui um âmbito de Dó3 a Mi4. As melodias lineares
encontram-se localizadas na região grave dessa tessitura, especificamente sobre
o Mi3. As melodias ascendentes e descendentes encontram-se aplicadas no
registro médio. As melodias mistas, com contornos ao mesmo tempo angulosos e
ondulantes, encontram-se distribuídas por toda a tessitura da obra.
5.3.2 Contornos melódicos
Os contornos melódicos de Virgens mortas, como nas monodias do século XVII,
ilustram de forma muito precisa o sentido das palavras poéticas, ora
ornamentando ou utilizando intervalos, harmonias e textura rítmica inesperados.
Na canção serão analisadas apenas as melodias vocais principais.
As melodias, apresentadas pela voz na canção fundamentam-se em 5 contornos
e que foram exemplificados na FIG.10. As melodias lineares (FIG. 10a [16-17]);
melodias ascendentes (FIG. 10b [17-18]); melodias descendentes (FIG. 10c [18-
20]); melodias sinuosas (FIG. 10d [14-15]); e melodias em arco (FIG. 10e [12-14]).
Esses contornos básicos também se apresentam com algumas variações, por
exemplo, um fragmento de melodia linear nos [1e2], termina com intervalo
descendente, sobre a palavra “morre” (FIG. 10f) e a melodia descendente [18-20],
também é sinuosa (FIG 10c).
113
FIGURA 10 – Tipos de contornos melódicos.
a) [16 e 17] melodia linear;
b) [17 e 18] melodia ascendente;
c) [18-20] melodia descendente e sinuosa;
d) [14 e 15] melodia sinuosa;
e) [12-14] melodia em arco;
f) [1e2] melodia linear com final descendente.
Nos contornos melódicos da voz podemos observar a elaboração melódica
cuidadosa sobre o texto poético, peculiar da mélodie:
movimentos melódicos ascendentes paralelos à tonicidade das palavras,
(FIG.10c [19-20]), na frase “levado pelo vento” e na FIG. 10e [13-14]), na
frase “silêncio e recolhimento do campo”.
114
movimentos melódicos descendentes simultâneos à ocorrência da sílaba
átona da palavra no verso (Fig.10b [18]), sobre a palavra “prece”; (FIG.10e
[14]), sobre a palavra “campo”e (FIG. 10f [14]), sobre a palavra “morre”.
melodia linear, como conclusão dos finais de frase e incisos, como
reprodução da maneira de declamar ou recitar os poemas em vernáculo,
alongando os finais de frases, criando uma suspensão psicológica como o
sugerido pelas reticências.
Salto intervalar ascendente de justa (FIG.10e [12], sobre o vocativo “Ó
vós”; 4ª
s
justas FIG10c [19], sobre a expressão “no céu” e FIG.10d [14-15],
sobre “à s”, que reproduzem a sonoridade eloqüente da maneira de
declamar um poema, peculiar do Brasil da época, século XIX / XX. Vale
lembrar aqui, a sonoridade dos discursos realizados pelo presidente
Getúlio Vargas, na primeira metade do século XX.
Nas breves melodias secundárias ao piano, [12-18] e [23-27], uma linha melódica
com contorno circular, em estilo contrapontístico, realizada em terças paralelas e
por movimento contrário espelhado, que gravita ao redor de uma mesma nota,
Lá4. Também encontramos incisos nas linhas do soprano, [21]; células melódicas
nas linhas do contralto e tenor, [13] e um tetracórdio descendente na linha do
baixo, [19-20]. (FIG. 6 e 7)
Nos movimentos ascendentes e descendentes das melodias encontramos graus
conjuntos e saltos intervalares de 3
as
menores, 3
as
maiores, 4
as
justas, 6
as
115
menores, 7
as
menores e 8
as
justas. O salto intervalar de 5
a
justa encontramos
apenas nos movimentos descendentes, em exemplo no [14], FIG. 11a. O intervalo
ascendente de 8
a
aparece no [12] e [22-23], FIG. 11b e 11c e é aplicado para
ilustrar a metafísica entre a vida e a morte, ou a passagem para um plano
superior da existência humana. (FIG 11).
FIGURA 11 – Saltos intervalares
a) 5ª descendente;
b) 8ª ascendente;
c) 8ª ascendente.
O intervalo de 4
a
aumentada aparece uma única vez e aplicado entre duas frases
melódicas. (FIG.12a, [35]). O intervalo de 8
a
descendente aparece em [28],
(FIG.12b), sobre a palavra “inflamando”, do verso “E o casto coração das flores
inflamando”, ilustrando a indignação ou surpresa, na interpretação do compositor,
pelo ato do beijo dos namorados diante da inocência das flores, considerando-o
como inoportuno ou sem pudor. Portanto, pode ser traçada uma relação dos
contornos melódicos com o texto poético (FIG. 12, [28, 35]).
116
FIGURA 12 – Saltos intervalares especiais
O demonstrativo que se segue está organizado não em versos poéticos, mas em
membros de frases melódicas, seccionadas em suas articulações. O desenho do
percurso melódico destes membros de frases está notado em traços colocados à
direita do texto, que registram a direção do seu deslocamento entre seu ponto
inicial e o final. As melodias estáticas estão registradas pela seta horizontal; as
ascendentes pela seta ascendente; as descendentes pela seta descendente; as
ascendentes/descendentes, também chamadas de melodias em arco, pelo
desenho em arco; as melodias com vários movimentos ascendentes e
descendentes, pelo desenho da onda.
a
b
117
QUADRO 14
Demonstrativo da direção do deslocamento melódico
Soneto
Curvas
Melódicas
Compassos
Quando uma virgem morre,
[1-2]
Uma estrela aparece nova,
[2-3]
No velho engaste azul do firmamento:
[4-5]
E a alma da que morreu, de momento em momento,
[6-8]
Na luz da que nasceu, palpita e resplandece.
[8-10]
Ó vós, que no silêncio e no recolhimento do campo,
[12-14]
Conversais a sós, quando anoitece,
[14-15]
Cuidado! - O que dizeis,
[16-17]
Como um rumor de prece,
[17-18]
Vai sussurrar no céu, levado pelo vento...
[18-20]
Namorados, que andais com a boca transbordando de
beijos,
[22-25]
Perturbando o campo sossegado
[25-26]
E o casto coração das flores inflamando,
[26-28]
- Piedade! Elas vêem tudo entre as moitas escuras...
[29-30]
Piedade! Esse impudor ofende o olhar gelado
[32-34]
Das que viveram sós, das que morreram puras!
[34-36]
118
5.4 Ritmo
O ritmo da obra no período A está fundamentado no compasso quaternário 4/4, o
mais apropriado ao ritmo e às acentuações naturais do discurso nos recitativos.
O período B - seções b (3-4), b (5-6) - e Coda estão elaboradas sobre o
compasso quaternário composto, 12/8. Este compasso possui poder descritivo,
próprio das pastorais e dos madrigais e possibilita a elaboração de melodias
graciosas, de motivos sugestivos dos personagens, dos sons e cenários da
natureza. Podemos citar segundo movimento da Sinfonia opus 68, A Pastoral de
Beethoven, como um exemplo reconhecido da capacidade expressiva do
compasso 12/8.
Nessa análise são feitas considerações sobre as figuras rítmicas e suas
organizações em frases, a influência da agógica sobre essas frases, o uso das
pausas e a aplicação da fermata.
Na seção A o texto poético e a melodia da voz movimentam-se sobre uma
estrutura rítmica com figura de tercinas de colcheias, colcheias, semínimas e uma
mínima. As relações dessas proporções em ordem decrescente são aplicadas nos
quatro incisos da frase musical, elaborando movimentos de flutuação rítmica (FIG.
6 [1-3]).
O piano apresenta as relações das proporções rítmicas com o mesmo padrão da
voz, mas em ordem crescente, aplicadas a cada uma das duas frases da seção
119
A, [1-5] e [6-10], portanto com percurso contrário à linha de canto. O padrão
rítmico do piano é o mesmo da voz, retrogradado, e que sobrepostos, organizam-
se em uma textura rítmica contrapontística. Assim, enquanto o piano elabora um
grande crescendo rítmico, a voz desenha oito pequenos decrescendos (FIG. 6).
Em [3], a linha do contralto é a primeira a emergir da polifonia do piano, seguida
pela linha do baixo. Em [4] emergem a linha do soprano e a do tenor em
movimento paralelo de 8a. Notemos que a movimentação rítmica do trecho foi em
aparições discretas de semínimas, por terem acontecido nos tempos fracos do
compasso (FIG. 6 [3 e 4]).
Em [5], o pequeno fluxo rítmico desaparece, surgindo acordes de mínimas que
preparam uma nova seção de maior movimentação rítmica. Iniciada novamente
por semibreves, esta seção apresenta no [8] um desenvolvimento rítmico mais
rápido, introduzindo as tercinas em díades paralelas, que se desenvolverão com
variações até a transição, [11], quando aparecem as tercinas sincopadas, que
elaboram uma ponte ou cadência rítmica. Combinadas com a agógica,
accelerando e rallentando, presentes em [11], criam um efeito suspensivo e
preparam o início da seção b (FIG. 6 [5,8,11]).
Essa seção A caracteriza-se pela calma, sugerida pela indicação de andamento,
“devagar” e “declamando”, em movimento lento e solene, com a eloqüência
própria do recitativo na condução da “linha de canto”, ou seja, a realização de um
legato estabelecido no apoio diafragmático da coluna de ar.
120
Na seção b, terceira e quarta frase musical, em compasso 12/8, nota-se na voz, o
emprego de valores em tempos inteiros, de semínimas pontuadas, colcheias e
tercinas por diminuição. As colcheias foram aplicadas à fluência do discurso
musical, enquanto as semínimas foram utilizadas de três maneiras: como
sustentação da eloqüência do texto (exemplo no [12], “Ó vós”) para as conclusões
das frases musicais, [14,15 e 18], pontuando as resoluções melódicas; ou ainda,
para criar um grande legato na execução vocal [18-19], como aqueles realizados
pelos arcos nos instrumentos de corda, também chamado “linha de canto”.
(FIG.7).
As tercinas por aumentação em [20] são empregadas como um elemento rítmico
em um grau de plasticidade maior que as colcheias da parte do piano,
estabelecendo com estas um ligeiro contraste em efeito de síncopes. Ao mesmo
tempo valoriza em muito o legato da frase, que estas colcheias, em valores
matemáticos, são 50% maiores que as colcheias normais do compasso 12/8.
Atraem a atenção para si não pela maleabilidade rítmica, mas por trazerem
uma informação nova para a obra (FIG. 7).
O piano utiliza, basicamente, os mesmos recursos rítmicos e para os mesmos
fins: as colcheias elaborando a fluência das linhas melódicas, as semínimas
pontuadas valorizando os legati. Diferentemente da voz, o compositor empregou
na linha do piano as mínimas pontuadas, que sustentam a harmonia e o discurso
tonal, e que em [19-20] também realizam uma melodia secundária da linha do
baixo (FIG. 7).
121
Na seção b’, quinta e sexta frases, a voz sustenta uma mínima pontuada sobre a
palavra “namorados” [23] e sobre a palavra “inflamando” [28], utilizadas com o
mesmo objetivo: dar uma sustentação dramática à frase musical (FIG.8).
O piano na seção b’ (quintas e sextas) apresenta esquema rítmico semelhante à
seção b, (terceira e quarta frases) e a Coda não retorna ao compasso quaternário
simples, 4/4, mantendo-se em 12/8 (FIG. 7).
As colcheias em A, B e Coda tomam proporções diferentes. Em A, aparecem em
compasso simples quaternário, com uma articulação mais exata e com sua
mobilidade natural, mais apropriada à fluência do recitativo nas melodias lineares,
de efeito quase hipnótico; em B o mais fluentes, relacionando-se com mais
flexibilidade, o que é inerente ao compasso 12/8; e na Coda, adquirem a forma
visual de A, mas sobre o compasso 12/8. Assim, a frase em recitativo da Coda
torna-se mais fluente e menos estática que em A. Concluímos que as colcheias
são elementos rítmicos fundamentais na construção de Virgens mortas: com sua
natureza pulsante, um símbolo da vida presente na obra, e seu caráter mutante e
flexível, elas tanto articulam as seções A, B e Coda, como realizam modificações
na plasticidade destas, estabelecendo seu humor (FIG. 6, 7,8 e 9).
O emprego da agógica aparece nos finais das seções A, B, Coda e no início da
seção B, simultaneamente na voz e no piano. Na seção A, [10], um ritardando
sobre a palavra “resplandece” enfatiza a dinâmica f do final de A. Seguido por um
accelerando e rallentando, [11], forma-se a transição para b, [12], onde
122
encontramos um a tempo, com a finalidade de reequilibrar o fluxo rítmico e
posicioná-lo dentro da nova proporção do compasso 12/8 (FIG. 6).
No final de b’, [29], temos um allargando sobre a palavra “piedade”, que ao
promover uma espécie de dilatação do ritmo enfatiza o sentido do texto. No início
da Coda encontramos um tempo I, que restabelece o pulso de semínima
pontuada ao 12/8, mantendo a fluência deste até o [35], quando aparece na voz, a
expressão poco rallentando, que faz o pulso ceder gradativamente até o final da
execução vocal (FIG. 8 e 9 [29,32,33]).
Na Coda a agógica esta a cargo da voz, já que o piano, a partir do [32] apresenta
o mesmo desenho rítmico do início da obra, em notas longas. O tempo I, indicado
na parte da voz, sugere que ela é a responsável direta pelo restabelecimento da
proporção em [32], sobre a palavra “piedade”, enquanto o piano deve manter-se,
na expressão italiana, colla voce. A realização da agógica deve se guiar pela
sensibilidade, lógica e criatividade do intérprete (FIG. 9).
Nas seções A, B e Coda, as pausas de colcheias, semínimas e mínimas foram
empregadas na linha do canto e em breves aparições na linha do piano. Na voz,
as pausas de colcheias apareceram nas articulações dos incisos, dos membros
de frases e das frases, como espaços abertos à respiração do cantor e à
renovação do tônus vocal. As pausas de semínimas, mínimas e semibreves
apareceram como figuras de retóricas, que traduzem a introspecção, o respeito e
a morte. Encontramos, ainda, uma pequena pausa de semicolcheia, com caráter
puramente expressivo, na linha do canto [27], posicionada logo após a palavra
123
“flores”, abreviando-a, atrai a atenção do ouvinte para a palavra seguinte,
“inflamando”. Esta soa como uma espécie de improvisação, uma palavra colhida
fresca na inspiração do poeta, transferindo-nos para o momento da criação.
(Francisco Braga, nas entrelinhas de sua música, realizou um “Ora, direis, ouvir
Bilac!”) – (FIG. 6, 7, 8 e 9 [1, 6, 27 e 36]).
A ausência das pausas na seção A e Coda na parte do piano também é
significativa, com tal continuum sonoro possivelmente agindo como representação
musical da continuidade da vida (FIG. 6 e 9).
Uma fermata sobre uma pausa de mínima pontuada, no final da parte do canto
valoriza o efeito suspensivo do silêncio, induzindo à introspecção e, talvez,
reverenciando a morte.
5.5 Desenvolvimento
A categoria desenvolvimento é um agente articulador e combinador dos
parâmetros Som, Harmonia, Melodia e Ritmo, capaz de conferir equilíbrio e
unidade à obra musical. Na análise deste aspecto em Virgens mortas, considera-
se o texto poético como um elemento fundamental para a combinação e
articulação daqueles parâmetros. Em referência às suas movimentações serão
usadas as expressões crescente e decrescente, para indicar um aumento ou uma
diminuição dos fluxos.
124
Nos [1-2] da seção A (FIG. 6), observamos subseqüentemente, um movimento
decrescente do ritmo e da harmonia e um movimento crescente na melodia, [2-3],
por graus conjuntos, que move o timbre da voz também em movimento crescente.
Ao terceiro compasso temos um movimento crescente na harmonia que muda da
cor modal para a tonal. Neste compasso aparecem as primeiras indicações de
uma dinâmica decrescente na linha da voz, que elabora dois pequenos gestos
descendentes, seccionados por um salto ascendente de 3
a
maior e com uma
movimentação ascendente no timbre. Observa-se ainda que a dinâmica
decrescente da voz, notada pelo compositor, está orientada na tonicidade do texto
poético. Na parte do piano, o ritmo executa uma discreta movimentação em
semínimas, na linha do contralto, seguida pela linha do baixo, que se move em
um gesto cromático descendente. Dá-se início a uma movimentação crescente do
timbre em direção ao registro grave do instrumento, o que realça seus harmônicos
graves (FIG. 6 [1-4]).
No [4], em cor harmônica tonal, podemos perceber uma movimentação
crescente da melodia, com contornos ascendentes e descendentes, em graus
conjuntos, com a aplicação de um intervalo de 4
a
justa, que divide o movimento
melódico em dois gestos ascendentes, cada um deles com movimento rítmico
decrescente. O timbre se move ascendentemente, mas é estável, dentro do
parâmetro apresentado no terceiro compasso. A dinâmica da linha do canto é
crescente, estabelecida nas inflexões do texto poético e dos gestos próprios da
melodia: crescendo, novamente crescendo e decrescendo (FIG. 6)
125
A harmonia do piano, em [4-5], continua em movimento crescente, a princípio,
com o aparecimento de dois pequenos gestos melódicos cromáticos simultâneos
ascendentes, na linha do soprano e do tenor, que se direcionam ao [5]. Estes
pequenos gestos cromáticos e ascendentes na melodia preparam a tensão
harmônica presente no [5], com os acordes V/ V e V, com resolução no primeiro
grau de m, [6], gerando uma espécie de surpresa pelo não retorno ao modo
maior. Assim, percebe-se um movimento crescente na harmonia, em seu maior
nível de tensão dentro da primeira frase de A. Segue-se um arrefecimento ou
movimento decrescente destes dois parâmetros, harmonia e timbre, sobre o
acorde de I grau, iniciando a 2
a
frase da seção A (FIG. 6).
Na segunda frase de A, a partir de [6-7], notamos os movimentos rítmicos
decrescentes na linha do canto, enquanto na harmonia do piano, um ritmo em
continuum crescente direcionado ao final da seção A. A melodia da linha do canto,
estática, na região médio-grave, inibe os movimentos do timbre e da dinâmica
sobre sua superfície sonora. Uma melodia em movimento descendente cromático,
na linha do baixo, move o timbre do piano em direção dos seus harmônicos
graves, ou seja, em timbre crescente para o grave. No [8-9], aparece novamente
um padrão decrescente no ritmo da linha do canto, também com um padrão
estático na melodia, no timbre e na dinâmica. É necessário observar que nesta
macro-análise não estão sendo evidenciadas as delicadas modificações de
dinâmica e timbre, realizadas na linha do canto, que se encontram alicerçadas
nas inflexões dos versos (FIG. 6).
126
Em [8-9], observando o ritmo na linha do canto, encontramos uma alternância das
figuras rítmicas, que como um jogo de proporções de tempo, implementam e
ativam o movimento interno melódico, utilizando colcheias e tercinas. Essa
melodia ascendente, como um grande gesto melódico crescente, influencia
diretamente e, de maneira também gradativa, a dinâmica e o timbre. Este na
direção dos harmônicos agudos. O movimento decrescente do ritmo e crescente
da melodia também influencia a textura do piano, provocando o movimento
interno das suas vozes. No percurso de [8-9], na parte do piano, podemos
observar uma tensão crescente na textura, que se move rumo à polifonia. A
dinâmica motivada pelo movimento ascendente polifônico, melódico, tímbrico e
pelo significado do verso poético, apresenta-se em dois movimentos crescentes,
em [8-9] e [9-10]; e um movimento decrescente no final do [10] – (FIG. 6 [8-10]).
Em [11], uma pausa de semibreve na linha do canto permiti ao piano a realização
da transição para b, em acordes cromáticos a seis vozes por movimento contrário.
As linhas do soprano, mezzo-soprano e contralto movem-se cromática e
ascendentemente e as do tenor, barítono e baixo, movem-se cromática e
descendentemente. Sobre estes acordes faz-se necessário destacar o tratamento
timbrístico a eles conferido: sua cor torna-se mais significativa do que as relações
harmônicas construídas, pois o ritmo sempre colcheia e semínima em tercina
constrói uma atmosfera marcante e solene reafirmando o brilho e as cores
contratantes de cada um dos acordes. A complexidade vertical do acorde
também move o timbre em sua trajetória horizontal. O cromatismo ascendente
dos acordes modifica suavemente seu brilho rumo aos harmônicos agudos do
piano, no final da parte A. Nos acordes da o direita do piano podemos ver
127
intervalos repetidos de 3
as
maiores e menores, 4
as
justas, 5
as
justas, 6
as
maiores e
menores, colocados dentro de uma extensão de 8
a
justa, de maneira mais
afastada. Os acordes da mão esquerda são mais cerrados, iniciando em
formação de sextas. No interior desta seqüência, entre as vozes do tenor e do
contralto, encontramos intervalos cromáticos em progressão de 5
a
justa, 6
a
menor, 6
a
maior e 8
a
justa, que criam um efeito de afastamento dos dois blocos
sonoros. O adensamento harmônico do registro médio do piano, gerado
especialmente pelos acordes cerrados da mão esquerda, contribui para a
ressonância de harmônicos agudos por simpatia, dentro do espaçamento dos
acordes da mão direita, enriquecendo o timbre (FIG. 6 [11]).
Na seção b tem início com significativa mudança do signo de compasso para 12/8,
responsável por maior movimentação, em todos os aspectos, assim como pela
sugestão de atmosfera “pastoral”. Na linha do canto, temos uma melodia em
grande gesto descendente, cuja tessitura compreende o Mi3 e o Mi4: seu trânsito
por esta oitava reforça a idéia de pedal de dominante, presente na parte do piano,
estabelecendo uma relação estreita entre melodia e harmonia. Também o timbre,
seguindo o perfil melódico, é decrescente e o ritmo apresenta-se em movimento
crescente e decrescente, com duas sustentações maiores de semínima pontuada,
no início da melodia, sobre o vocativo “Ó vós”, e no final desta, sobre a palavra
“campo”. A dinâmica fica estabelecida pelas inflexões do texto poético com seus
movimentos crescentes e decrescentes, sobre um plano piano (FIG.7)
Na parte do piano, [12-14], um pedal de dominante permeia todo o setor,
determinando a sua cor no continuum sonoro. Seu ritmo também é estável,
128
elaborado sobre mínimas pontuadas, inicialmente executadas 6 vezes, ou seja, o
mesmo número de vezes apresentados nas colcheias da melodia da voz no [1-2]:
esta espécie de “auto-citação” tmica, reminiscência de a, torna-se uma
referência temática. O timbre da parte do piano, [12-14], a partir da transição A-B,
mantém-se num continuum de tensão, sobre o registro médio-agudo do piano.
Seu efeito de brilho, conferido pelos harmônicos agudos, tem um poder descritivo
que, sobre um plano dinâmico p, sugere um cenário virtual sonoro, uma atmosfera
iluminada de noite estrelada, o que ilustra musicalmente o texto poético. A
dinâmica molda-se à do canto, em plano piano, enquanto o pedal de dominante,
[12-14], com sua força gravitacional, movimenta a melodia e o timbre da voz na
descendência, rumo ao registro médio da obra. Em [14-15] dá-se a conclusão da
frase musical, com redução de tensão dos parâmetros da voz e do piano (FIG. 6
[1-2] e 7).
No [14] a melodia da linha do canto é mais plástica e ondular, com três pequenos
gestos ascendentes e três saltos intervalares, com arrefecimento rítmico,
enquanto as inflexões da dinâmica o crescentes e decrescentes, sobre a
palavra anoitece. O timbre move-se para uma região mais escura, na tessitura
dos médio-graves da voz. A aplicação do ré bequadro na melodia, sobre a palavra
anoitece, também altera a cor/timbre, restringindo sua claridade (FIG. 7).
Na parte do piano, um movimento de díades descendentes sobre um acorde de
V grau, que busca as cores dramáticas do timbre da região grave, onde é
elaborada uma breve melodia circular secundária, em terças paralelas, sobre o iv
grau menor, numa mudança de colorido que empalidece o brilho e ilustra a
129
palavra anoitece. A dinâmica crescente e decrescente é estabelecida em
movimento aposto ao da voz e colabora para enfatizar o timbre mais escuro do
acorde e da sílaba “ce” de “anoitece”, cujo subseqüente decrescendo pode ser
percebido como sugestão do efeito de aproximação da noite, sobre um ritmo
estável e textura menos polifônica. Assim, a cumplicidade entre texto poético,
harmonia, melodia e dinâmica culmina em grande efeito timbrístico ao se atingir a
região grave do instrumento.
Na segunda frase de b, [16-17], a parte da voz utiliza-se da idéia apresentada em
A, sobre o texto “Cuidado! o que dizeis, como um rumor de prece”, enquanto a
parte do piano é similar à frase anterior, mas com alguns detalhes significativos. A
melodia da voz, como foi visto em A, é totalmente linear e seu ritmo
prevalentemente em colcheias, torna-se mais movido. O emprego de pausas
antes e depois da palavra “Cuidado!” possui uma intenção dramática: faz cessar a
linha do canto sem, no entanto, deixar de direcionar o intérprete e o ouvinte para
a advertência presente no texto. No piano [16-18], a dinâmica flui com a
harmonia; com um pedal de tônica que reduz a tensão harmônica enquanto a
dinâmica se posiciona em plano pp. O timbre do piano e o da voz se contrastam
utilizando, respectivamente, as tessituras agudas e médias. A textura é rica, com
a sobreposição da melodia estática e recitativa de A, na voz, ao movimento
harmônico, melódico e descritivo de b no piano (FIG. 7).
O segundo membro de frase da segunda frase de b, [18-20], caracteriza-se por
grande fluência do discurso musical, resultante da construção de uma ampla e
lírica melodia vocal, em trecho de considerável elaboração polifônica, o qual
130
articula uma melodia descendente na linha do baixo, um ostinato melódico e
rítmico na linha do tenor, enquanto as linhas do soprano e contralto
momentaneamente dobram a melodia principal e, ainda, uma célula melódica da
linha do mezzo-soprano, [19], como uma resposta em contraponto à melodia
principal da voz. Destaca-se também uma grande fluência rítmica neste trecho,
além da dinâmica conduzida a partir do texto poético note-se o crescendo em
direção a “céo” – finalizando com sutil destaque, em piano, dado à linha do
soprano em [21-22]. A harmonia é trabalhada em torno do IV grau, produzindo
uma sensação de afastamento – “no céo, levado pelo vento” (FIG. 7).
Em [22] um acorde de V
7
prepara discretamente a dissonância no início de b’,
construído inicialmente sobre um pedal de tônica; tal procedimento produz,
naturalmente, uma sensação de repouso harmônico V-I assim como de
rarefação da textura, a partir da elevação da altura da nota pedal (FIG. 7).
Na segunda frase de b’, em [27-28], o movimento ascendente melódico e a
tensão harmônica, em cores modais e tonais, movimentam o timbre para os
harmônicos agudos, enquanto o ritmo articula-se silabicamente sobre o
movimento eloqüente do texto poético. A dinâmica apresenta grande
intensificação, indo de pp ao f, o que confere maior dramaticidade à música, em
consonância com o texto (FIG. 8).
Em b’, [29-30], uma melodia vocal predominantemente descendente, rica em
gestos dramáticos move consigo o timbre brilhante agudo para as cores neutras
do registro central, com elaborações claro-escuro sugeridas pelos contornos
131
melódicos aliados às cores das vogais. Esta dramaticidade melódica serve como
base para o desenvolvimento da dinâmica, do ritmo e da agógica. A harmonia
tensa em [29] direciona-se ao repouso em [32], ao mesmo tempo em que se
modifica também o timbre denso e brilhante dos acordes cerrados da região
aguda para um maior equilíbrio dos harmônicos provenientes da região média.
Nesta complexa frase musical, pode ser verificada a grande interação dos
parâmetros utilizados pelo modelo de análise de LaRue, os quais, devidamente
articulados em função do texto poético e da estrutura musical, constroem neste
trecho o ponto culminante da obra (FIG. 8).
Em [31] a voz se cala, enquanto o piano elabora uma paleta decrescente de
timbres sobre um pedal de tônica, num arrefecimento de todos os parâmetros,
constituindo a transição para a Coda (FIG. 8).
No primeiro membro de frase da Coda [32-34], retorna-se à textura homofônica
com colorido menor e modal, com uma melodia estática que enfatiza o texto
recitativo, em pp, utilizando–se de pausas que sugerem suspiros;
simultaneamente, a linha do baixo movimenta-se para o registro grave, criando o
escurecimento gradativo do timbre. Em [32-34], a harmonia e a cor/ timbre são
especialmente expressivos e aplicados ao texto poético como figuras de retórica:
a tonalidade menor de e o seu modo eólio, segundo Mattheson, é honrada e
calma, e é um significante para “virgens”. Em [34-36], uma maior movimentação
melódica na voz move discretamente a dinâmica, o ritmo e o timbre. Assim, a
Coda elabora uma efetiva articulação dos parâmetros do som que ressalta e
aprofunda o teor dramático e o sentido do texto poético (FIG. 9).
132
6 CONCLUSÃO
Toda a pesquisa executada para esta dissertação não somente evidenciou a
importância da obra vocal de Francisco Braga para os estudos da gênese da
canção brasileira, mas também revelou sua influência direta no desenvolvimento
dos elementos melódicos e rítmicos da canção brasileira extraídos da própria
sonoridade da língua pátria. Esse traço da música de Braga já vinha sendo
percebido, mas não identificado, como quando JoMaria Neves (NEVES, 1981)
atribuiu a ele “algo que poderíamos chamar de sensibilidade nacional”. O catálogo
das canções também ofereceu uma visão diferente lançada sobre as obras do
gênero e revelou uma rica variedade de caráter nessas composições, com a
escolha cuidadosa dos textos poéticos e o estudo precioso na elaboração da cada
uma delas, conferindo-lhes um valor de coleção, com potencial para sua utilização
com fins didáticos e possível inserção nos programas de estudos de canto de
todo o país.
Durante a análise de Virgens mortas, puderam ser observados alguns dos valores
de época do fim do séc. XIX, valores estes o distantes e que talvez pudessem
ser úteis ao mundo moderno: o sentimento de respeito humano, os valores
morais, a valorização da natureza - hoje chamada de ecologia - o amor e a
sublimação da imagem feminina e o amor à Pátria. Tais valores, universais por
um lado e pouco atuais, pelo outro, tinham durante o séc. XIX um caráter forte e
revolucionário, e eram verdadeiras bandeiras do nacionalismo.
133
Numa segunda fase dos estudos, revelou-se a verdadeira natureza poética da
obra de Olavo Bilac. O vanguardismo, a eloqüência, o patriotismo militante e a
personalidade de cunho nacional de Bilac nos orientaram rumo às pesquisas da
Retórica Clássica, com origens na Sicília do séc. IV a.c, claramente evidenciadas
no Soneto, também com origens similares à da Retórica e que foi igualmente
objeto de investigação nesta pesquisa. A análise poética revelou também a busca
continua e obstinada de Olavo Bilac pela sonoridade da língua brasileira, de onde
extraiu o timbre, o ritmo e os movimentos melódicos para seus poemas.
Espera-se que a análise musical realizada tenha lançado alguma luz sobre
pequena parcela da obra de Francisco Braga mas, acreditamos, significativa e
reveladora de seu talento e habilidade, a qual corroborou musicalmente a
natureza da linguagem retórica e musical de Bilac em Virgens mortas, suprindo o
poema de significados retóricos e de sonoridades próprias da língua nacional. A
partir, então, desta investigação analítico-musical, pode-se chegar talvez a uma
melhor compreensão do que disse José Maria Neves sobre a obra de Francisco
Braga:
“A música de Francisco Braga, sempre elegante e bem acabada,
mostra como este compositor estava dividido entre a Europa e o
Brasil, mas mostra também com que fineza ele soube solucionar
este problema, entregando-se ao nacionalismo sem necessitar de
constantes citações de temas populares, sem abuso da rítmica
afro-brasileira, sem emprego de instrumentos exóticos. Como
Nepomuceno, pode-se dizer que uma presença constante de
algo que poderíamos chamar de “sensibilidade nacional”, que é
finalmente mais eficaz que todo o emprego direto do folclore”
(NEVES, 1981, p 23).
134
Significativo foi-nos o fato deste trabalho ter sido concluído logo após o centenário
de composição da canção Virgens mortas, em 2005 e no ano do centenário do
Hino à Bandeira Nacional, 2006. Desta forma, espera-se terem sido produzidas
aqui, além de uma justa homenagem a Francisco Braga, uma efetiva contribuição
à pesquisa produzida no Brasil acerca da canção nacional.
135
REFERÊNCIAS
AZEVEDO, Luís Heitor Corrêa. Música e Músicos do Brasil. Rio de Janeiro: Ed.
Da casa do estudante do Brasil, 1950. 410 p.
_________________________150 de música no Brasil (1800-1950). Rio de
Janeiro: José Olympio, 1956. 245 p.
BARBOSA, Osmar. BILAC: tempo e poesia. Rio de Janeiro: Ediouro, 1965. 277p.
BILAC, Olavo; PASSOS, Guimarães. Tratado de versificação. 1
a
ed. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1905. 160 p.
BILAC, Olavo. Obra Reunida / organização Alexei Bueno. 1
a
ed. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1996. 1072 p.
BUELOW, George. Rhetoric and Music. In: THE NEW GROVE DICTIONARY OF
MUSIC AND MUSICIANS, 3ed.London: McMillan, 2001. v. 21 p. 260.
CANO, Rubén López. Música y Retórica en el barroco. Cidade do México, D.F.:
Universidad Nacional Autônoma de México, 2000. p. 82.
CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 45
a
ed. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2002. p. 618.
DICIONÁRIO BIBLIOGRÁFICO LUSO-BRASILEIRO. Lisboa: Fundo de Cultura
S/A, 1965. p. 120.
DORIA, Escragnolle. Francisco Braga. Revista da Semana do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, ano XXXVIII, n. 23, p. 18, mai. 1937.
DUTRA, Luciana Monteiro de Castro Silva. Crepúsculo de outono opus 25 n.2,
para canto e piano de Helza Camêu: aspectos analíticos, interpretativos e
biografia da compositora. Dissertação (mestrado em musica) - Escola de Música,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2001. 214 p.
ENCICLOPÉDIA BARSA. São Paulo: Enciclopédia Britannica do Brasil
Publicações, v. 2, p. 52, 1999.
ENCICLOPÉDIA da música brasileira: erudita, folclórica e popular. São Paulo:
ArtEditora, 1998. 887 p.
ENCICLOPÉDIA Delta Larousse. São Paulo: Delta, 1968.
FRANÇA, nia Lessa França; colaboração: Ana Cristina de Vasconcellos, Maria
Helena de Andrade Magalhães e Stella Maria Borges. Manual para normalização
de publicações tecno-científicas. 6 ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2003. 230 p.
136
GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons, ritmos. São Paulo: Ática, 2002. 80 p.
GOMES, Tapajós. Francisco Braga. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1937. 41 p.
GRIMAL, Pierre. Dicionário Internacional de Biografia. São Paulo: Martins,1969.
Edição Sérgio Nollet e Antônio D’ella. 527 p.
HORA, Mário. Francisco Braga através de 40 cartas. Rio de Janeiro:
Departamento de Imprensa Nacional, 1953. 84 p.
INFANTE, Ulisses. Curso de Literatura de Língua Portuguesa. 1
a
ed. São Paulo:
Scipione, 2003. 614 p.
_______________ Curso de Gramática Aplicada aos Textos. 5ed. São Paulo:
Scipione Ltda., 1999. 575 p.
KIEFER, Bruno. História da Música Brasileira: dos primórdios ao início do séc. XX.
3 ed. Porto Alegre: Movimento, 1982. 140 p.
KOVASLSKY, Faustino. Traços biográphicos do maestro Francisco Braga. Rio de
Janeiro: Typ. do Instituto Profissional masculino, 1909. 25 p.
LARUE, Jan. Guidelines for Style Analysis. New York: W.W. Norton & Company,
Inc., I970. 103 p
MAGNANI, Sérgio. Expressão e comunicação na linguagem da música. Belo
Horizonte: UFMG, 1989. 405 p.
MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. 5. ed. ver. e ampliada. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 550 p.
MOISÉS, Massaud. História da Literatura Brasileira. 2 ed. São Paulo: Cultrix.
1928. 476 p.
NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. São Paulo: Ricordi
Brasileira, 1981. 198 p.
PEQUENO, Mercedes Reis. Exposição Comemorativa do Centenário de
Nascimento de FRANCISCO BRAGA. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1968.
84 p.
PONTES, Elói. A vida exuberante de Olavo Bilac. Rio de Janeiro: José Olympio,
1944.
ROCHA, José de Souza. Perfil bibliográfico do Maestro Francisco Braga. Rio de
Janeiro, Tip. Villas-Boas, 1921. 32 p.
ROMERO, Sílvio. Autores Brasileiros. Rio de janeiro: Imago, 2002. 592p.
137
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de Música. Edição concisa. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1994. 1048 p.
SALZMAN, Eric. Introdução à música do século XX. Trad. Marco Aurélio de Moura
Matos. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 212 p.
SANTOS, Isa de Queiroz A. dos. Francisco Braga. Rio de Janeiro: Divisão
Cultural do Ministério das Relações Exteriores, 1951. 103 p.
SANTOS, Mauro Camilo de Chantal. Carlos Alberto Pinto Fonseca: dados
biográficos e catálogo de obras. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de
Música, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2001. 82
p.
SHAFER, Murray. O ouvido pensante. Trad. Marisa Trench de O. Fonterrada,
Magda R.G. da Silva, Maria Lúcia Pascoal. São Paulo: UNESP, 1991. 399 p.
SCHOENBERG, Harmonia. São Paulo: Unesp, 2001. 579 p.
SILVA, Thaïs Cristófaro. Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudos e
guia de exercícios. 2 ed. São Paulo: Contexto, 1999. 254 p.
TARLING, Judy. Baroque string playing for ingenious learners. St. Albans. UK:
Corda Music, 2000. p. 5-7.
138
ANEXOS
Anexo A – Partitura da canção Virgens mortas
Anexo B – Partitura da canção Oh! Se te amei!
139
140
141
Livros Grátis
( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download:
Baixar livros de Administração
Baixar livros de Agronomia
Baixar livros de Arquitetura
Baixar livros de Artes
Baixar livros de Astronomia
Baixar livros de Biologia Geral
Baixar livros de Ciência da Computação
Baixar livros de Ciência da Informação
Baixar livros de Ciência Política
Baixar livros de Ciências da Saúde
Baixar livros de Comunicação
Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE
Baixar livros de Defesa civil
Baixar livros de Direito
Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia
Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educação
Baixar livros de Educação - Trânsito
Baixar livros de Educação Física
Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmácia
Baixar livros de Filosofia
Baixar livros de Física
Baixar livros de Geociências
Baixar livros de Geografia
Baixar livros de História
Baixar livros de Línguas
Baixar livros de Literatura
Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matemática
Baixar livros de Medicina
Baixar livros de Medicina Veterinária
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC
Baixar livros Multidisciplinar
Baixar livros de Música
Baixar livros de Psicologia
Baixar livros de Química
Baixar livros de Saúde Coletiva
Baixar livros de Serviço Social
Baixar livros de Sociologia
Baixar livros de Teologia
Baixar livros de Trabalho
Baixar livros de Turismo