Download PDF
ads:
Em suma, a marca da contemporaneidade, se é que existe
contemporaneidade(s), reside então nessa explicação-
complicação de cruzamentos e escritos. [...]. E isto porque
a maravilha das maravilhas já não éque o Ser seja, mas sim
que as metáforas, os transportes e as diferenças, persistam
e se refl ictam in nitamente, como num caleidoscópio ou no
modelo reticular de Penelope, infatigavelmente urdindo e
desurdindo a sua teia, até a exaustão. Contemporaneidade
que nos assiste também na distribuição, circulação, tradução
e na criação do que alguns chamaram provocatoriamente de
artrologia – não astrologia, mas que sei eu disso – ou aquela
ciência dos articuli, das articulações entre dispositivos de
saber, de poder saber. In: “Zeuxis e Babel – Imagens de
Filoso a”. Costa, Carlos C. Sequeira. p.461. Dis-ponível em
http://ler.letras.up.pt/uploads/fi cheiros/1930.pdf.
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
ads:
Paulo Sérgio Nolasco dos Santos
LITERATURA E PRÁTICAS CULTURAIS
Editora UFGD
DOURADOS-MS, 2009
Direitos reservados à
Editora da Universidade Federal da Grande Dourados
Rua João Rosa Goes, 1761
Vila Progresso – Caixa Postal 322
CEP – 79825-070 Dourados-MS
Fone: (67) 3411-3622
www.ufgd.edu.br
9
11
27
41
49
61
75
95
111
SUMÁRIO
Apresentação: Literatura e práticas culturais
Paulo Sérgio Nolasco dos Santos ....................................................
No fl uxo das águas: jangadas, margens e travessias
Benjamin Abdala Junior ..................................................................
A Literatura Comparada e o Contexto Latino-Americano
Eduardo F. Coutinho .......................................................................
Vinte e cinco anos de crítica literária no Brasil: Notas para um
balanço
Tania Franco Carvalhal ……………………………………………......
Travessias poéticas contemporâneas: Da recriação à invenção
Maria Luiza Berwanger da Silva ....................................................
Ocultaciones, omisiones y equívocos en la historia de la literatura
paraguaya
Miguel Ángel Fernández ……………......………………...........…
Situação crítica: O regionalismo revisitado
Paulo Sérgio Nolasco dos Santos ....................................................
Para onde devem voar os pássaros depois do último céu?
Edgar Cézar Nolasco........................................................................
O memorialismo no Mato Grosso do Sul como testemunho da formação
do estado
Paulo Bungart Neto.......................................................................
129
153
167
191
205
219
Tendências estético-políticas nas artes pantaneiras
Alda Maria Quadros do Couto.........................................................
A identidade em situação de contato intercultural
Rita de Cássia Pacheco Limberti ...................................................
Por um cinema de poesia mestiço: O esboço do mosaico
Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi.........................................
Filosofi a e estudos literários – As contribuições de Paul Ricoeur
Adna Candido de Paula....................................................................
Silvino Jacques: Na confl uência das fronteiras
Maria de Lourdes Gonçalves de Ibanhes.........................................
Lima Barreto, Machado de Assis e L.Tolstói: Um olhar comparatista
Zélia R. Nolasco dos S. Freire..........................................................
9
APRESENTAÇÃO:
Literatura e práticas culturais
Paulo Sérgio Nolasco dos Santos
“Não se pode hoje fazer a leitura de um texto literário e ficar restrito à sua
constituição literária, à sua constituição de linguagem. O movimento é duplo:
você tem que – ao mesmo tempo – ler e analisar o texto, mas saber que esse
texto ultrapassa a fronteira literária e se projeta para outros campos.”
Eneida Maria de Souza. Tempo de pós-crítica.
A instalação do Semirio sobre “Literatura e práticas culturais”, na
Universidade Federal da Grande Dourados, nos dias 7, 8 e 9 de maio deste
ano de 2008, permite a reflexão, mesmo que rápida, sobre o tema que nos
reúne e as formas que ele ganha nesta realização graças à confluência de
vários interesses.
Em primeiro lugar, trata-se da reunião de pesquisadores que
desenvolvem reflexões em torno do tema, por isso atenderam ao convite
para participar do seminário e, especialmente, para contribuir com os
textos publicados no presente livro. Ainda nesta perspectiva, o Semirio
“Literatura e práticas culturais” propôs-se como objetivo principal, sem
excluir a diversidade de enfoques que relacionam a literatura e as outras
práticas culturais, interdiscursividade e outros sistemas semióticos, discutir
a diversificada produção da região cultural que compreende o Local – Centro
Sul do estado de Mato Grosso do Sul – com uma aprofundada análise do
entorno e da “situação” geopolítica da América Latina. Assim, visando a
reflexão sobre o Local como espaço configurador do lugar de inserção e do
papel da própria Universidade e dos pesquisadores que aí atuam, através da
linha de pesquisa “Literatura e estudos regionais, culturais e interculturais”,
o Seminário demonstrou, primeiro, a capacidade de pensar criticamente a
nossa região cultural, já valorizada no próprio ato reflexivo que se traduz
nos textos aqui reunidos, segundo, procurou responder com a capacidade
10
de formulação de idéias e de um constructo teórico, fazendo avançar nosso
referencial teórico-crítico, constitutivo de um discurso crítico capaz de
falar do Outro sem esquecer de olhar para si, para a existência do Local,
segundo a tradução relacional “próprio e alheio.
Esse Seminário ganhou dimensões mais amplas graças à singula-
ridade do momento que vivenciamos na UFGD, pelas grandes metas
traçadas pela nossa Faculdade de Comunicação, Artes e Letras, desde o
primeiro instante que se projetou a criação do PPG em Letras, com a vocação
de contemplar a área de Literatura e Práticas Culturais e a de Linguística
e Transculturalidade, atendendo, assim, a nossa prática de intervenção na
região polo do estado, e sobretudo pela concretização de eventos como este
que bem reflete a nossa real atuação no desenvolvimento da pesquisa como
conteúdo programático da docência. Cabe sublinhar que o Seminário se
realizou dentro de um projeto sistemático do Ciclo de Literatura, hoje na 12ª.
edão. Em edões anteriores, especialmente no 10º. Ciclo, iniciamos um
profícuo intercâmbio com pesquisadores de nosso País vizinho, a República
do Paraguai, com quem interessa, estrategicamente, aprofundar relações
de cooperação interinstitucionais, indicando parcerias com a Universidade
Nacional de Assunção e a participação efetiva de pesquisadores brasileiros
integrantes do GT de Literatura Comparada da ANPOLL que se fez
presente desde aquela edição do Ciclo.
1
Como resultados dos Ciclos de
Literatura foram publicados quatro livros organizados e um livro de autoria
do coordenador dos Ciclos.
Em tudo e por tudo, é gratificante registrar que os Ciclos de Lite-
ratura vêm de fato marcando um compasso com o avanço das discussões
teórico -críticas sobre a literatura, na atualidade. Um exemplo disso são os
textos publicados neste livro. Transitando pelos campos da crítica literária
e cultural e da literatura comparada, os textos aqui reunidos procuram, de
uma forma ou de outra, falar sobre a literatura enquanto prática cultural
capaz de traduzir valores universais, justificando sua razão de ser nos mais
diferentes cantos e locais do planeta. Inclusive aqui, na fronteira do Brasil
com o Paraguai, onde a cultura sul-mato-grossense constitui-se à sombra
da história local, numa região de fronteira viva, lindeira com um país de
cultura tradicional espanhola como é o Paraguai.
1 A realização do IX e do X Ciclo de Literatura resultou na publicação dos livros Literatura
Comparada: Interfaces e transições (2001) e Divergências e convergências em literatura
comparada (2004), respectivamente.
11
No fl uxo das águas: jangadas, margens e travessias
Benjamin Abdala Junior
Universidade de São Paulo
Clavo mi remo en el água [Cravo meu remo na água]
Llevo tu remo en el mio [Levo o teu remo no meu]
Creo que he visto una luz al otro [Creio ter visto uma luz no outro
lado del rio lado do rio]
El dia le irá pudiendo poco a [O dia está vencendo pouco a
poco al frio pouco o frio]
Creo que he visto una luz al otro [Creio ter visto uma luz no outro
lado del río lado do rio]
Sobre todo creo que no todo [Creio sobretudo que nem tudo
está perdido está perdido]
Tanta lágrima, tanta lágrima [Tanta lágrima, tanta lágrima
y yo, soy un vaso vacío e eu, sou um copo vazio]
Oigo una voz que me llama [Ouço uma voz que chama...
casi un suspiro Quase um suspiro]
Rema, rema, rema-a. Rema, [Rema, rema, rema-a. Rema,
rema, rema-a rema, rema-a]
En esta orilla del mundo lo que [Nesta margem do mundo, o que
no es presa es baldío não é represa é baldio]
Creo que he visto una luz al [Creio ter visto uma luz no
otro lado del río outro lado do rio]
Yo mui serio voy remando [Eu, muito sério, vou remando e,
muy adentro sonrío bem lá dentro, sorrio]
12
Creo que he visto una luz al [Creio ter visto uma luz no
otro lado del río outro lado do rio]
Sobre todo creo que no todo [Creio sobretudo que nem tudo
está perdido está perdido]
Tanta lágrima, tanta lágrima [Tanta lágrima, tanta lágrima
y yo, soy um vaso vacío e eu, sou um copo vazio]
Oigo una voz que me llama casi [Ouço uma voz que chama...
casi un suspiro Quase um suspiro]
Rema, rema, rema-a. Rema, [Rema, rema, rema-a. Rema,
rema, rema-a rema, rema-a]
Clavo mi remo en el água [Cravo meu remo na água]
Llevo tu remo en el mío [Levo o teu remo no meu]
Creo que he visto una luz al otro [Creio ter visto uma luz no
lado del río
1
outro lado do rio]
Esta é a letra da bela canção “Al otro lado del rio”, de autoria do
compositor uruguaio Jorge Drexter, contemplado por Hollywood com
o “Oscar” de melhor música. Ela indica o sentido da travessia do rio
Amazonas, feita em 1952 pelo jovem Ernesto Guevara de La Serna. É o
núcleo simbólico do filme Diários de motocicleta, de Walter Salles, e ponto
culminante da viagem de reconhecimento de parte da América Latina
do então estudante de medicina, em companhia de seu colega médico,
especializado em hanseníase, Alberto Granado.
Respira-se, neste filme, especialmente nesta canção, numa atmosfera
que nos aponta para terceiras ou outras margens que aparecem no conjunto
da obra de Guimarães Rosa. A justaposição contraditória de contrários que
embaralha, às vezes recursivamente, perspectivas do presente, coexiste
dilematicamente com a utopia, entendida enquanto “princípio esperança”,
no conceito de Ernst Bloch. É assim que ocorre no embate de situações
político-sociais ou nos contatos de cultura. Ficaremos aqui sobretudo no
contato de culturas. A travessia situa-se entre margens e os fluxos das águas
do rio, no sertão-mundo, onde a Amazônia, ou o sertão amanico, assim
designado por Euclides da Cunha, pode dialogar com o sertão rosiano.
E então o futuro “Che” Guevara, após cruzar a América andina,
1 Disponível em www.carnecrua.com.br/archives/001376.htm
13
em sua motocicleta denominada Rocinante (Guevara era um “devorador
de livros”), foi ter à Amazônia peruana, vindo a estagiar no leprosário de
San Pablo, uma localidade não distante de Iquitos. Foi dessa cidade que
um século antes, partira a viagem de ficção do romance A jangada, de
Júlio Verne, a que nos referiremos mais adiante. Para o jovem Guevara
do filme de Walter Salles, no outro lado do rio está a luz, a possibilidade
de um encontro com a população mais carente do leprosário. Seus braços,
na canção de Jorge Drexter, são como remos, não apenas individuais, mas
coletivos. Na margem social onde ele se encontra, não há rios, fluxos,
apenas represas que se fecham. Nessa espécie de apartheid social, não há
abertura para a sociedade. Ou então terrenos baldios por onde circula a
miria. Em meio a este mundo de lágrimas, nem tudo está perdido. Ele é
como um copo vazio, mas ainda há esperança.
Para Ernesto Guevara, asmático desde criança, a travessia do rio,
a par da simbolização político-social de encontro com a população mais
carente do leprosário, tinha um sentido existencial. O futuro “Che” conseguia
ultrapassar, assim, limitações físicas e de origem social, embalado pelo
sonho de se romper fronteiras de toda ordem. Cabe aqui, entretanto, uma
observação: na biografia de Paco Ignácio Taibo II, encontramos: “Três dias
mais tarde, Ernesto consegue realizar uma das façanhas pela qual daria
a vida: atravessar a nado o Amazonas – uma travessia em diagonal, de
uns quatro quilômetros, aproveitando a corrente. Sai na margem ofegante,
mas cheio de felicidade”. No filme, a travessia ocorre em linha transversal,
não se levando em conta a correnteza. O discurso da história e o mito se
entrecruzam, pois, imprimindo densidade a essa imagem.
A impulsão que motiva os gestos de Guevara se faz nas perspectivas
abertas por Mariátegui, cuja obra veio a conhecer no Peru. Logo após
fazer um discurso falando na integração da Arica Latina, no dia de seu
aniversário, o jovem Ernesto mergulha nas águas do rio. Nas águas de seu
percurso a então, encontra a figuração da idéia de mestiçagem enquanto
coexistência problemática de opostos: a diversidade e a contradição como
forças motrizes de um encontro social projetado num ideal de futuro.
Imbuído em parte de um certo pensamento messiânico, Mariátegui
considerava-se um pessimista em relação à realidade social de seu país
e um otimista em relação ao futuro.
2
Projetava nesse futuro, de acordo
com suas palavras, seu “mito socialista”, capaz de canalizar fluxos da
diversidade, poder-se-ia acrescentar.
2 MARIÁTEGUI, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. México:
Ediciones Era, 2002.
14
Entrecruzam-se, na viagem do futuro “Che”, sua geografia interior
com a exterior da ambiência latino-americana. Essa projeção, com marcas
neo-românticas, não deixa de guardar relações com os conceitos relativos à
alienação postos em circulação à mesma época do existencialismo francês,
através dos Manuscritos econômicos e filosóficos de 1844.
3
Analogamente
à projeção psicológica de Guevara, identificado com a realidade social
latino-americana, o jovem Marx defende uma relação de autenticidade
entre o homem e o seu objeto ou produto de trabalho:
A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o
trabalho dele se converte em objeto, assumindo uma existência externa, mas
ainda que existe independentemente, fora dele mesmo, e a ele estranho, e
que se lhe opõe como uma força autônoma. A vida que ele deu ao objeto
volta-se contra ele próprio como uma força estranha e hostil .
4
Marx refere-se ao trabalho e à alienação do trabalhador, que produz
mercadorias que, no fundo, o escravizam. Há alienação quando essa relação
se torna estranha e o produto do trabalho se transforma em uma forma
externa de opressão. A analogia aqui se alastra para o trabalho político,
onde Guevara, de acordo com um conceito largamente usado na época,
procura sua “realização”. Um trabalho “autêntico, identificado com o
objeto de seu desejo.
Nessas interações simpáticas, de conjunções, não obstante, há
a coexistência do diverso que a mentalidade neo-romântica pode não
entender. Ao se pensar simbolicamente nas possibilidades das malhas da
bacia da integração subcontinental, deve-se considerar a ordem estatuída
pelas margens do rio. No caso do rio Amazonas, esse mundo aquático, que
se intercomunica em rede, pode levar a se sonhar analogicamente com a
construção de uma espécie de banda larga de ordem supranacional. Uma
banda virtual suficientemente larga capaz de confluir, nos fluxos do rio,
pedaços de muitas culturas. No grande rio, símbolo da biodiversidade e
das misturas que nos envolvem, é possível descortinar fluxos capazes de
integrar dinamicamente o diverso. Uma rede que se desloca da ficção para
o referente, semelhante a um mito a “fecundar a realidade” (Fernando
Pessoa), como se explicita nas formulações sonhadoras do pensamento
social de Mariátegui.
3 MARX, Karl. Andice. Apud: FROMM, Erich. Conceito marxista do homem. 8.ed., Rio Janeiro:
Zahar Editores, 1983.
4 Idem, ibidem. p. 91.
15
A rede possui bandas que se alimentam recursivamente, abrindo a
possibilidade de muitas margens no processo de combinação, mas estatuindo
uma direção para o conjunto contraditório dos fluxos. Como nos diários
de Ernesto Guevara e de Alberto Granado, as muitas margens registradas
na travessia são janelas abertas para as margens do conhecimento – uma
travessia por fronteiras comunitárias de cooperação, de forma equivalente
à realização supranacional do filme. Isto é, formas de cooperação capazes
de emocionar a todos que ainda cultivam algum cantinho de dignidade.
O pensamento crítico de Mariátegui – um dos primeiros marxistas
latino-americanos, além de inovador, motiva a reflexão nestes tempos
de globalização e se identifica com a trajetória heróica empreendida por
“Che” Guevara. Mariátegui via com desconfiança gestos estereotipados que
vieram a dar forma ao que veio a ser chamado “socialismo real”, inclinados
à desconsideração dos fatores culturais nos processos sociais e à castração
das potencialidades subjetivas, marcadas negativamente como gestos
individualistas e mesmo aventureiros. Essas predicações negativas foram
atribuídas tanto a Mariátegui quanto a Guevara. Ficou para nós, depois
de mais de 70 anos do falecimento de Mariátegui (35 anos de idade) e de
Guevara (39 anos), para além da mitificação que muitas vezes os banalizam
(sobretudo o segundo), a força, a inclinação, o sentido e o desenho de seu
gesto crítico, que se chocam contra qualquer apreensão dogmática e acrítica
da teoria. Nada avesso ao modo de pensar deChe Guevara do que atitudes
burocráticas e efetivamente ele não se acomodou por trás de escrivaninhas
e a comodidade de um carimbo, símbolo de poder da burocracia de estado.
Por outro lado, como um Gramsci, Mariátegui valoriza a práxis. Mais do
que isso, releva a ação heróica individual que viria a produzir, mais tarde e
noutra situação, a imagem mítica de Guevara.
Há, pois, a valorização da potencialidade subjetiva e, em sua esteira,
de uma perspectiva que poderíamos chamar de utopia concreta, onde a
vontade conflui e procura consubstanciar-se em projeto. Para tanto, como
em qualquer ação do sujeito, importa saber onde ele coloca os pés e por
onde circula a cabeça. Se a contribuição européia para o socialismo foi
importante, importa então saber como essa teorização pode contribuir
para a compreensão da realidade político-social latino-americana. Neste
caso, em especial, do Peru. Em nuestra América mestiza (expressão de José
Martí) , há uma América de domincia ameríndia, africana e européia, com
matizações nacionais e, mesmo, regionais. Há diferenciações que devem
ser levadas em conta, em oposição à estandardização geral das idéias e dos
16
produtos culturais. Entendemos, na linguagem de hoje, que devamos relevar
as potencialidades dessas diferenças, sem nivelá-las à mediocrização do
mesmo, que é a tendência dominante da indústria cultural.
Não ficou Mariátegui, assim, restrito, às pretensas exclusividades
das determinações objetivas. Nem dialeticamente acreditava em sínteses
inevitáveis. Qualquer travessia, voltando-nos à imagem do jovem
Ernesto, dependia da interação entre pessoa e meio. No mundo instável e
descontínuo das águas, o trajeto impregna-se de indeterminações. Vem d
a necessidade de uma práxis criativa. É esse sentido de práxis que embalou
“Che” Guevara. E o contato com a obra de Mariátegui no Peru, certamente
foi um ponto de encontro. Para ambos, o marxismo seria uma espécie de
guia para a ação:... el marxismo es solamente un guía para la acción.
5
Não aceitam uma cartilha determinista e rígida como preceituavam os
manuais do assim chamado “socialismo real”. Mariátegui, ao contrário
dessas posturas rígidas, além de relevar a determinação do sujeito, como
Guevara (ambos foram considerados “aventureiros” pelos seguidores do
“socialismo real” – é de repetir), valorizou o poder comunitário, tendo
como referência os povos indígenas de seu país.
6
Nesses horizontes críticos
estão os textos de juventude de Marx, particularmente os Manuscritos
econômicos e filosóficos de 1844 e o pensamento de Antônio Gramsci.
7
As inter/ações que estamos apontando, entre as imagens de Ernesto
Guevara de la Serna, sua travessia e aquelas postas em circulação pela
obra de Guimaes Rosa, são impulsionadas pela relação contraditória de
opostos, num movimento de atração e de repulsão. E, nessa dinâmica, e
para a discussão do contato de culturas podemos estabelecer um diálogo
entre o filme de Walter Salles e o conto “Orientação”, da coletânea Tutaméia
(Terceiras Estórias), publicada por Guimarães Rosa em 1967. Impulsionada
pela idéia de integração, a imagem cinematográfica do jovem Ernesto não
dá conta da complexidade das travessias, que os discursos históricos de sua
biografia e autobiografia revelam. A problemática travessia do rio se fez
beneficiando-se dos fluxos das águas, sem perder – é verdade - o objetivo
de atingir a outra margem. Guevara conhece o ponto de partida e visualiza o
da possível chegada. Não conhece o sentido das dificuldades do percurso.
5 GUEVARA, Ernesto Che. “Sobre la construcción del partido”. Obras completas. Tomo 1. Buenos
Aires: Legasa, 1995. p. 180.
6 MARIÁTEGUI, José Carlos. “O problema indígena na Arica Latina”. LÖWY, Michael. O
marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. o Paulo: Editora Perseu
Abramo, 1999. p. 108-111.
7 GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999-2002. 6 v.
17
Na “orientação”, que dá título e pauta estratégias discursivas do
conto de Guimarães Rosa, são desenhados gestos recursivos, que levam à
reflexão sobre travessias. Não há aí possibilidades de sínteses deterministas,
previstas já na partida, mas aproximações contraditórias, afins do
omoro, que prefigura a coexistência problemática do diverso, quando
explora as múltiplas potencialidades das misturas desses fios discursivos,
intrinsecamente híbridas, das inumeráveis margens da cultura.
O conto “Orientação”, bem estudado por Walnice Nogueira Galvão
em “Chinesices no sertão: um conto de Guimarães Rosa
8
, é uma estória
de um cule, de origem chinesa, transformado em cozinheiro. Ele é o
“Chim”, que virou “Joaquim” e depois “Quim”. Seus habitus culturais,
ritualmente afinados ao trabalho, acabaram por transformá-lo num
pequeno proprietário rural. Na simbolização do cozinheiro, instaurou-
se um processo de misturas que o levaram a se apaixonar por uma
lavadeira sertaneja, culturalmente uma antípoda. O casal se consorcia
entre os salamaleques da escrita rosiana e dos gestos do “Quim”/“Chin”.
A lavadeira “Rita Rola” virou, em sua fala e seu olhar, a “Lita Lola, ou
“Lolalita”. Muito provavelmente estava ironicamente na perspectiva de
Guimaes Rosa, a personagem Lolita de Wadimir Nabokov, romance que
escandalizou a Inglaterra e a França nos finais dos anos de 1950 e sobretudo
sob o impacto do filme de Stanley Kubrick, que é de 1962. A concepção
de oriente, nessa narrativa de Guimaes Rosa, é bastante ampla. Além da
possível referência ao russo Nabokov, a palavra “salamaleque” é árabe, e
“sol nascente” aponta para o Japão.
E o “felizquim” se apaixonou tanto pela lavadeira (recorde-se da
marchinha de carnaval da década de 30, assinalada por Walnice Nogueira
Galvão: “Lá vem o seu china na ponta do pé / Lig li lig li lig li lê”), apaixonou-
se tanto, que se viu nivelado de cócoras junto a ela, como se fosse um
sertanejo. Entretanto, no universo rosiano, a diversidade não leva à unidade.
Interpuseram-se entre eles, segundo o narrador do conto, “a sovinice da
vida, as inexatidões do concreto imediato, o mau-hálito da realidade”.
É importante que sublinhemos a expressão “inexatidões do
concreto imediato” e o fato de Quim e sua Lolalita estarem de cócoras,
muito próximos, face a face, de forma a poderem sentir o “mau-hálito da
realidade. Anteriormente, Chim/Quim ficava sentado com as pernas
cruzadas, num desenho diferente das posições das pernas. “Rita-a-Rola,
8 In: Luophonies asiatiques: asiatiques em lusophonies. Paris, Karthala, 2003. p. 283-293.
18
apesar da proximidade do concreto da vida, como o narrador explicita,não
cuidava de sínteses”. Não cuidava de estabelecer uma ponte comunicativa
entre margens. Para tanto precisava ultrapassar as formas rituais de
lavadeira, mergulhando no rio das trocas culturais. Restringia-se às
mesmices de sua margem. E, como este “Chin”/“Quim” era sínico (grafa-
se com “s”) e não cínico (com “c”), afastou-se de uma Lolita que se limitava
a ser uma “Rôla” que não alçava vôo. Há uma total incompatibilidade entre
essas personagens, como aparece na metáfora lingüística que os coloca
como se fossem “til no i e pingo no a, uma impossibilidade. Esse tipo de
aproximação constitui, como ocorre no conjunto das imagens do conto, um
omoro, pela justaposição de contrios.
Resultado: a separação do casal, que configurava o oxímoro.
Afastando-se do “concreto imediato” para uma outra banda, “Chin”/“Quim”
se fez referência para Lolalita. E assim, à distância, sem o “mau-hálito da
realidade,R it a-a-Rola pode incor por ar os gestos do cozinhei ro, i nclusive
os salamaleques provenientes de uma imaginária banda chinesa. Vem daí
sua “orientação” – entre o concreto da cultura do arroz e os salamaleques
dos gestos leves, opostos aos da rusticidade sertaneja: “como gorgulho no
grão, grão de fermento, fino de bússola, um mecanismo de consciência ou
cócega. Andava agora a Lola Lita com passo enfeitadinho, emendado, reto,
próprinhos pé e pé”.
9
Aorientação se fez em função de um problemáticoêsmo
algébrico” que figura na cabeça de Lolalita, isto é, de um horizonte aberto
e desdobrável de possibilidades, que não se conforma univocamente.
E a inclinação, para um fantasmático Oriente, só é possível quando a
personagem se vê no desempenho do papel ativo de uma cozinheira de
culturas. E assim pode comutar os gestos de lavadeira, inclinado a repelir
as impurezas, pelos de uma cozinheira que tem a sua maneira de ser na
associação com a diversidade. Foi uma inclinação semelhante que fez com
que o chinês afirmasse um fluxo recursivo, com vetorização oposta.
O “Chin/“Quim, quando anteriormente trançava as pernas à
maneira chinesa, para melhor “decorar o chinfrim de pássaros ou entender
o povo passar” veio a mirar e se apaixonar por Rita Rola, a sua Lolalita
(entre as Lolas e as Lolitas). Via nela uma imagem de beleza, embora, como
registra cinicamente o narrador (grafa-se com “c”), ela fosse feia, “Feia, de
se ter pena de seu espelho”.
9 ROSA, Guimaes. “Orientação”. Tutaméia (Terceiras estórias). 2. ed., Rio de Janeiro: José
Olympio Editora, 1968. p. 110.
19
Este é o “mundo do rio”, que não é – segundo o narrador – o “mundo
da ponte”, do caminho único pré-estabelecido. Para se evitar o “mau-hálito
de ss e mu nd o e a s “ inex at id õe s do conc reto ime diat o, o na r rador d esco r ti na
a mediação das culturas, vistas em suas misturas. “Chin”/“Quim” se faz
perspectiva in absentia, quando rompe com a amada Lolalita. Esta, que
havia conhecido de perto a experiência do cozinheiro chinês em lidar com
misturas, veio, afinal, a incorporá-la, quando conseguiu uma distância capaz
de afastar o “mau-hálito da realidade. Logo, um consórcio problemático
entre experiência (história) e mito. Essa figuração da imagem do chinês
que se fez mito para a cozinheira possui um desenho análogo ao do mito
social de Mariátegui que sensibilizou o futuro “Che”.
É de se relevar, assim, o registro problemático das travessias, que
figuram nessas formas do imaginário. Há inumeráveis formas de travessia.
Algumas delas se descortinam no sertão-mundo de Guimaes Rosa. Se nos
fixarmos nos horizontes amazônico, poderíamos apontar para travessias
etnocêntricas, que povoam o imaginário da região, desde os tempos de
Pizarro e o mito de Eldorado. No romance A jangada de Júlio Verne, sua
personagem Joam Garral derrubou uma floresta para construção de uma
imensa jangada de madeira, para nela colocar a falia, agregados, uma
igreja, casas, estábulos etc. e se deslocar de Iquitos, cidade próxima do
leprosário onde estagiou o jovem estudante de medicina, até à cidade Belém,
na foz amazônica. A derrubada da floresta não importa à enunciação, pois
seria substituída por produções mais regulares, uniformes, sem misturas,
disciplinadas e rentáveis. Aí o mito entrecruza-se com a história. Quando
a jangada chega a Belém, a jangada é desfeita e a madeira vendida para o
Exterior.
Se o percurso para a foz do rio se fez ao embalo das águas, a volta
a Iquitos já se beneficia da tração a vapor. De Joam Garral, poder-se-ia
passar a um Fitzcarrado, seringalista que tinha suas bases econômicas
em Iquitos.
Euclides da Cunha, em À margem da história,
10
apresenta um
ambíguo registro dessa presença da Ordem e do Progresso na Amazônia,
quando foi chefe da Comissão Brasileira de Reconhecimento do Alto-
Purus. Lá permaneceu por 10 meses. Embalado pelo ideal positivista,
entendia que os indígenas deveriam ser “pacificados”, para que pudessem
“evoluir” segundo os parâmetros culturais hegemônicos, dos quais era um
10 CU NHA, Euclides. À margem da história. São Paulo: Cultrix, 1975. Introdução, nota editorial,
cotejo e estabelecimento de texto por Rolando Morel Pinto.
20
porta-voz. Assim, como também ocorreu com sua obra-prima Os sertões,
11
também no que considerava os sertões amazônicos, acabou por apresentar
uma representação ambígua da prática “civilizada” nessa região. A
penetração da “civilização” se faz através de aventureiros nômades. Seus
primeiros “instrumentos de trabalho” são a carabina Winchester, o machete
cortante e uma bússola portátil, para que se norteasse “no embaralhado das
veredas”: “Vão em busca do selvagem que devem combater e exterminar ou
escravizar, para que do mesmo lance tenham toda a segurança no novo posto
de trabalhos e braços que lhos impulsionem.
12
Se Euclides consegue ver
“um traço de comovente heroísmo” nessa prática, não deixa de observar, na
perspectiva do indígena, que ele é observado por um “civilizado sinistro”.
Destaque-se, nessa passagem, a imagem da bússola do progresso,
para fazer face ao “embaralhado das veredas”. As referências levam-nos
a mundos de fronteiras, sejam entre os “civilizados” e os “bárbaros”,
ou fronteiras nacionais entre o Brasil e o Peru. Há evidentes analogias
situacionais entre os sertões de Euclides da Cunha e aquelas que ocorrerão
nas narrativas de Guimarães Rosa, que também participou de ações
relativas à demarcação de fronteiras amazônicas. Só que a bússola do
escritor mineiro não era unidirecional.
Após receber as informações desses aventureiros, será o momento
de se efetivar a “conquista”, que é “o termo predileto, usado por uma
espécie de reminiscência atávica das antiqüíssimas algaras dos condutícios
de Pizarro”.
13
Após os quase sempre falíveis meios pacíficos da conquista
através de quinquilharias, resta “a caçada impiedosa, à bala”. As referências
de Euclides são peruanas. Como exemplo único, cita Carlos Fermín
Fitzcarrald (1862-1897).
Fitzcarraldo descobriu o varadouro que leva hoje a designação de
Istmo de Fitzcarraldo, que permitiu a ligação entre dois rios importantes,
na época, para a circulação da borracha. E a travessia do barco se fez, no
cinema, de forma ascendente, por uma colina, através dos braços dos índios
e do motor movido a vapor. Uma travessia entre dois rios, que se colocam
como margens. Reversibilidade de posições.
Essa imagem de Fitzcarrald está distante daquela posta em
circulação na ficcionalização de Werner Herzog, em Fitzcarraldo (o preço
11 CUNHA, Euclides. Os sertões (campanha de Canudos). São Paulo: Ateliê Editorial/Imprensa
Oficial do Estado, Arquivo do Estado, 2001.
12 Idem, ibidem. p 65.
13 CUNHA, Euclides da. À margem da história. p. 66.
21
de um sonho), produção alemã de 1982.
14
No filme, ele contava consigo
mesmo e mais ts tripulantes; na realidade, ele tinha o apoio de cerca de
mil indígenas piros e campas e uma centena de brancos. A personagem
central do filme, interpretada por Klaus Kinsk,
15
é um visionário que
tudo faz pela cultura, no caso a ópera. É capaz de tudo sacrificar para se
deslocar até Manaus para assistir ao espetáculo de Caruso, no magistral
teatro às margens do Rio Negro ou em favor da montagem de um grande
espetáculo, no nomadismo das águas do rio Amazonas, diante da cidade
de Iquitos. Curiosamente, no mesmo texto de Euclides da Cunha, bastante
próximo da citação acima, quando o ensaísta se coloca na posição de
um viajante que observa as marcas da presença dacivilização nessa
região fronteiriça, encontra ao lado dejornais de Manaus e de Lima; e
até - o que é inverossímil - a tortura requintada e culta de um fonógrafo,
gaguejando, emperradamente, naquele fundo de desertos, uma ária
predileta de tenor famoso...
16
Essa observação é contrária ao que ocorre no filme, onde o fonógrafo
é uma forma de encontro entre os “civilizados” e os indígenas, e as óperas
acompanham todo o deslocamento do barco a vapor, que vai descobrir
chegar ao varadouro, denominado Istmo de Fitzcarrald. Em Euclides da
Cunha, a observação do escritor-ensaísta é de que o fonógrafo estava
gaguejante, emperrado. O escritor positivista não consegue enxergar a força
da alteridade e da biodiversidade da floresta: para ele a Alta Amazônia é um
deserto”, como se vê. Não deixa, entretanto, de apontar os problemas da
“civilização” para lá transplantada. O próprio Fitzcarrald foi vítima desse
processo quando procurou transplantar para a rego da bacia do Madre de
Diós, onde mantinha a exploração seringueira, uma casa de ferro construída
por Gustave Eiffel, em Paris. Não conseguiu, pois era demasiadamente
pesada e a casa, em sua primeira versão, acabou sendo montada em Iquitos;
posteriormente, com a morte de Fitzcarrald, foi vendida e acrescida de uma
outra parte, simétrica.
Fitzcarrald, filho de marinheiro norte-americano e de uma crioula
peruana, tornou-se, em menos de dez anos, o seringalista mais rico do Peru
e um dos maiores de seu tempo. Viveu apenas 35 anos, vindo a falecer
num naufrágio e, com ele, seu império. Sua base era em Iquitos, mas
14 HERZOG, Werner. Fitzcarraldo (o preço de um sonho). FilmProduktion, Zweites Deutsche.
15 Outros atores do filme: Cláudia Cardinale, José Lewgoy, Paul Hittscher, Miguel Angel Fuentes e
Huerequeque Enrique Bohorquez, além de Milton Nascimento e Grande Otelo.
16 CUNHA, Euclides. Os sertões (campanha de Canudos). p. 69.
22
foi fundamental na construção desse império a descoberta da passagem
por terra, o istmo que levou seu nome, de nove quilômetros, entre dois
afluentes dos rios Urubamba e Madre de Diós. A passagem entre colinas
mais baixas foi uma obra notável, vindo a permitir, num direcionamento
do fluxo comercial, a exportação da borracha e, noutro, a importação de
artigos industrializados, destinados às populações que vieram a se instalar
na bacia do Madre de Diós.
A trajetória de Fitzcarrald é emblemática de muitos outros atores da
Amazônia. Ele, em suas andanças, foi motivado pelo mito de Eldorado,
que anteriormente havia embalado os invasores espanhóis. Uma referência
cinematográfica desse mito já aparece no filme Aguirre, a cólera de Deus,
também de Werner Herzog,
17
quando Pizarro envia à Amazônia um grupo
de homens à procura da legendária cidade de Eldorado. Interpretam o filme
o mesmo ator Klaus Klinsk e o moçambicano Ruy Guerra. Sem se limitar
a essa perspectiva mítica, mas atraído por ela, o seringalista peruano
Fitzcarrald acabou por se voltar para o projeto de exploração da borracha
que o enriqueceu. Um século depois, foi a vez de um norte-americano de
origem, Daniel Ludwig, na década de 1970, procurar transplantar formas
de conforto similares ao sua casa desde Nova York num megaprojeto que
trocava a mata nativa pelo plantio de árvores para a indústria de celulose.
É um imaginário análogo ao que moveu Joam Garral, personagem de Júlio
Verne, cem anos antes.O chamado Projeto Jari foi inicialmente um desastre
em termos econômicos e ambientais. Desde o início figurou como o maior
projeto de homogeneização da floresta, em oposão ao nomadismo
da exploração da borracha do século anterior. Num gesto análogo ao
de Carlos Fermín Fitzcarrald, Ludwig trouxe do Japão uma fábrica de
celulose flutuante. Diferentemente do Fitzcarraldo de Werner Herzog que
pretendia transplantar uma ópera, com objetivos puramente artísticos e o
concretizou, o delírio do bilionário norte-americano redundou em grande
desastre, que está sendo reparado pela sociedade brasileira. Outra tentativa
frustrada de estabelecimento de magnatas norte-americanos na região foi
a produção de seringueiras para a produção de pneus, feita pelo magnata
da indústria automobilística Henry Ford, na década de 20. Atualmente, é
a vez da agroindústria instituir-se, pela via nacional, como novo predador
dos rios e das florestas, com muitos e poderosos atores.
No filme de Werner Herzog, a travessia do barco pelo varadouro
implicava ascender a uma colina e se fez com o concurso da força física
17 HERZOG, Werner. Aguirre, a cólera de Deus. FilmProduktion, Hessischer Rundfunk4.
23
dos indígenas e a tração dos motores da própria embarcação. Quem teve
a idéia de acionar os motores de forma conjugada com o esforço físico
foi um mestiço, que cuidava das máquinas. O nome dessa personagem é
Huerequeque, o mesmo nome do ator (mestiço) que a interpretou. A força
“natural” dos indígenas e a técnica da civilização somavam-se em suas
ações movendo roldanas, que deslizavam o barco sobre trilhos.
Todos são movidos por mitos: os indígenas procuravam a exorcização
de seus demônios e Fitzcarraldo a busca de seu Eldorado. Os dois lados
somam-se na travessia e simbolicamente se encontram numa linguagem
mais universal, a da música. O gramofone do filme não emperra, como
na visão de Euclides da Cunha, que deve ter sido uma das referências do
cineasta alemão. E não se concretiza na narrativa cinematográfica o fato
de que Carlos Fermín Fitzcarrald, ao contrário do Fitzcarraldo de Herzog,
tivesse se transformado no grande magnata da exploração da borracha
no Peru. A personagem de Herzog perde tudo, mas realiza seu sonho de
realizar um espetáculo de ópera em Iquitos. Não num teatro, como em
Manaus, sua grande utopia, mas um efêmero espetáculo flutuante para
a população que se coloca nas margens. Uma performance deslocada de
sua “casa” (teatro, casa de espetáculos), que se desvanece em sua própria
execução, como a própria comunicação do filme, mas que passa a habitar o
imagirio dos expectadores.
Como é de se observar, nessas travessias misturam-se imaginários
míticos e travessias históricas. Mostram modos de ser e de estar no mundo
bastante diferenciados, comutáveis, intercambiáveis, recursivos.
Importa observar que os atores sociais embalam-se quando têm
horizontes. Mais, cada uma dessas práxis, seja ela individual ou coletiva,
precisa concretizar facetas de um amanhã sonhado. Dessas experiências,
ficam rastros que não se repetirão, para nos valer da imagem de um
conhecido poema de Antonio Machado. Nos fluxos das águas, como nos
fluxos da vida social, nada é estável e o futuro nunca é certo. A redução
simplificadora conduz apenas a descaminhos, uma ponte que não conduz a
nada. Ou para nos valer da observação do narrador do conto “Orientação”,
de Guimaes Rosa: “O mundo do rio não é o mundo da ponte”. A travessia
se faz na própria dinâmica das águas, com seus fluxos, refluxos, no reino
flutuante do provisório, mas ao embalo de figurações in absentia do que
falta.
Na travessia andina do jovem Guevara até à Amazônia, produziu-
se um “Che”, ele que era avesso à política, quando estudante de medicina
24
em seu país. É na dimica das águas, que se misturam e embaralham
os caminhos (é de repetir Antonio Machado: “Caminante no hay camino,
se hace camino al andar”). O percurso vai-se configurando, motivado por
um princípio de juventude ou desejo de transformação, que se figura nas
cabeças das pessoas, como em Lolalita.
Ou, para nos valer da fala de Riobaldo, numa passagem
emblemática:
Eu atravesso as coisas — e no meio da travessia eu não vejo! — só estava
era entretido na idéia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe:
a gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num
ponto muito mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou.
Viver nem não é muito perigoso? (Grande sertão: veredas)
25
REFERÊNCIAS
CUNHA, Euclides da. À margem da história. São Paulo: Cultrix, 1975.
Introdução, nota editorial, cotejo e estabelecimento de texto de Rolando
Morel Pinto.
____________________. Os sertões (campanha de Canudos). São Paulo:
Ateliê Editorial/Imprensa Ofi cial do Estado, Arquivo do Estado, 2001.
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1999-2002. 6 v.
GRANADO, Alberto. Com el Che por Sudamérica. Havana: Letras
Cubanas, 1986.
__________________. “Um largo viaje em moto de Argentina e Venezuela”.
Gramma. 16 de out.1967.
GUEVARA, Ernesto Che. De moto pela América do Sul – Diário de viagem..
2. ed., São Paulo: Sá Editora, 2003.
_____________________. “Sobre la construcción del partido”. Obras
completas. Tomo 1. Buenos Aires: Legasa, 1995.
MARIÁTEGUI, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad
peruana. México: Ediciones Era, 2002.
________________________. “O problema indígena na América Latina”.
LÖWY, Michael. O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909
aos dias atuais .São Paulo: Editora Perseu Abramo, 1999.
MARX, Karl. Apêndice. Apud: FROMM, Erich. Conceito marxista do
homem. 8. ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983.
ROSA, Guimarães. “Orientação”. Tutaméia (Terceiras estórias). 2. ed., Rio
de Janeiro: José Olympio Editora, 1968.
SARAMAGO, José. A jangada de pedra. São Paulo: Companhia das Letras,
2003. 16 reimp.
VERNE, Júlio. A jangada. São Paulo: Editora Planeta, 2003.
26
Filmegrafi a
HERZOG, Werner. Fitzcarraldo (o preço de um sonho). Werner Herzog
FilmProduktion, Zweites Deutsche, 1982.
_________________. Aguirre, a cólera de Deus. Werner Herzog
FilmProduktion, Hessischer Rundfunk4, 1972.
SALLES, Walter. Diários de motocicleta. FilmFour, 2004.
Internet
www.carnecrua.com.br/archives/001376.htm
27
A LITERATURA COMPARADA E O CONTEXTO LATINO-
AMERICANO
Eduardo F. Coutinho
1
Embora já se realizassem estudos de Literatura Comparada na
América Latina
1
desde meados do século XX, e a reflexão de ordem
comparatista já tivesse presença marcante no discurso crítico-teórico
desde a chamada era romântica, o grande impulso da disciplina só irá
ocorrer de meados dos anos de 1970 para o presente, coincidindo com
a transformação que esta sofreu no plano internacional, depois da longa
hegemonia da perspectiva formalista norte-americana. Nesse momento, em
que a disciplina apresentou talvez a sua mais significativa transformação,
passando de um discurso coeso e unívoco, com forte propensão
universalizante, para outro plural e descentrado, e situado historicamente,
esta passou a florescer com grande vigor na América Latina, inscrevendo-
se na linha de frente das reflexões sobre o continente.
Marcada no início por uma perspectiva de teor historicista,
calcada em princípios científico-causalistas, decorrentes do momento e
contexto histórico em que se configurara, e em seguida por uma óptica
predominantemente formalista, que conviveu, entretanto, com vozes
dissonantes de significativa relevância
2
, a Literatura Comparada atravessou
seu primeiroculo de existência em meio a intensos debates, mas apoiada
e m c e r t o s p i l a r e s , d e t i n t a s n i t i d a m e n t e e t n o c ê n t r i c a s , q u e p o u c o se m o ve r a m
ao largo de todo esse tempo. Dentre esses pilares, que permaneceram
quase inabalados até os anos de 1970, é impossível deixar de reconhecer a
pretensão de universalidade, com que se confundiu o cosmopolitismo dos
estudos comparatistas, presente já desde suas primeiras manifestações, e
o discurso de apolitização apregoado sobretudo pelos remanescentes da
chamada “Escola Americana”, que dominou a área nos meados do século
XX
3
.
Conquanto esses dois tipos de discurso apresentem, na superfície,
variações, eles encerram, no íntimo, um forte denominador comum – o
1 Doutor Eduardo F. Coutinho. Professor na UFRJ.
28
teor hegemônico de sua construção – e foi sobre este dado fundamental
que se baseou grande parte da crítica empreendida a partir de então ao
Comparatismo tradicional. Em nome de uma pseudo-democracia das letras,
que pretendia construir uma História Geral da Literatura ou uma poética
universal, desenvolvendo um instrumental comum para a abordagem do
fenômeno literio, independentemente de circunstâncias específicas, os
comparatistas, provenientes na maioria do contexto euro-norte-americano,
o que fizeram, conscientemente ou não, foi estender a outras literaturas os
parâmetros instituídos a partir de reflexões desenvolvidas sobre o cânone
literário europeu. O resultado inevitável foi a supervalorização de um
sistema determinado e a identificação deste sistema com o universal. Do
mesmo modo, a idéia de que a literatura deveria ser abordada por um viés
apolítico, o que fazia era camuflar uma atitude prepotente de reafirmação
da supremacia de um sistema sobre os demais
4
.
O questionamento dessa postura universalizante e a desmitificação
da proposta de apolitização, que se tornaram uma tônica da Literatura
Comparada a partir dos anos de 1970, atuaram de modo diferente nos
centros hegemônicos e nos focos de estudos comparatistas até então tidos
como periféricos, mas em ambos estes contextos verificou-se um fenômeno
similar: a aproximação cada vez maior do comparatismo a questões de
identidade nacional e cultural. No eixo Europa Ocidental/América do
Norte, o cerne das preocupações deslocou-se para grupos minoritários,
de caráter étnico ou sexual, cujas vozes começaram a erguer-se cada
vez com mais vigor, buscando foros de debates para formas alternativas
de expressão, e nas outras partes do mundo clamava-se um desvio de
olhar, com o qual se pudessem enfocar as questões literárias ali surgidas
a partir do próprio locus onde se situava o pesquisador
5
. A preocupação
com a Historiografia, a Teoria e a Crítica literárias continuou relevante
nos dois contextos mencionados, mas passou-se a associar diretamente à
praxis política cotidiana. As discussões teóricas voltadas para a busca de
universais deixaram de ter sentido e seu lugar foi ocupado por questões
localizadas, que passaram a dominar a agenda da disciplina: problemas
como o das relações entre uma tradição local e outra importada, das
implicações políticas da influência cultural, da necessidade de revisão do
cânone literário e dos critérios de periodização.
Esse descentramento ocorrido no âmbito dos estudos comparatistas,
agora muito mais voltados para questões contextualizadas, ampliou em
muito o cunho internacional e interdisciplinar da Literatura Comparada, que
29
passou a abranger u ma rede complexa de relações culturais. A obra ou a série
literárias não podiam mais ser abordadas por uma óptica exclusivamente
estética; como produtos culturais, era preciso que se levassem em conta suas
relações com as demais áreas do saber. Além disso, elementos que até então
funcionaram como referenciais seguros nos estudos comparatistas, como
os conceitos de “nação” e “idioma”
6
, foram postos por terra, e a dicotomia
tradicionalmente estabelecida entre Literaturas Nacionais e Comparada foi
seriamente abalada. A perspectiva linear do historicismo cedeu lugar a uma
visão múltipla e móvel, capaz de dar conta das diferenças específicas, e os
conjuntos ou séries literárias passaram a ter de ser vistos por uma óptica
plural, que considerasse tais aspectos. Categorias como Literatura Chicana,
Literatura Afro-Americana ou Literatura Feminina passaram a integrar a
ordem do dia dos estudos comparatistas e blocos como Literatura Oriental,
Africana ou Latino-Americana, instituídos pelos centros hegemônicos,
revelaram-se como constructos frágeis, adquirindo uma feição nova,
oscilante em conformidade com o olhar que o enfocasse
7
.
O desvio de olhar operado no seio do Comparatismo, como resultado
da consciência do teor etnocêntrico que o dominara em fases anteriores,
emprestou novo alento à disciplina, que atingiu enorme efervescência
justamente naqueles locais até então situados à margem e agora tornados
postos fundamentais no debate internacional. Nesses locais, dentre os quais
a América Latina, onde não há nenhum senso de incompatibilidade entre
Literaturas Nacionais e Literatura Comparada, o modelo eurocêntrico a
então tido como referência, vem sendo cada vez mais posto em xeque,
e os paradigmas tradicionais cedem lugar a construções alternativas
ricas e flexíveis, cuja principal preocupação reside na articulação da
percepção dos produtos culturais locais em relação com os produtos de
outras culturas, máxime daquelas com que a primeira havia mantido
nculos de subordinação. O desafio levantado por críticos como Edward
Said, Homi Bhabha e Gayatri Spivak
8
ao processo sistemático instituído
pelas nações colonizadoras de “inventar” outras culturas alcança grande
repercussão, ocasionando, em locais como a Índia, a África e a América
Latina, reivindicações de constituição de uma História Literária calcada na
tradição local, cujo resgate se tornara indispensável. O elemento político do
Comparatismo é agora não só assumido conscientemente, como inclusive
enfatizado, e surge uma necessidade imperativa de revisão dos cânones
literários.
Central dentro do quadro atual da Literatura Comparada, a “questão
30
do cânone”, como tem sido designada, constitui uma das instâncias mais
vitais da luta contra o eurocentrismo que vem sendo travada nos meios
acadêmicos, pois discutir o cânone nada mais é do que pôr em xeque um
sistema de valores instituído por grupos detentores de poder, que legitimaram
decisões particulares com um discurso globalizante. Um curso sobre as
grandes obras, por exemplo, tão freqüente em Literatura Comparada,
quase sempre esteve circunscrito ao cânone da tradão ocidental, e sempre
se baseou em premissas que ou ignoravam por completo toda produção
exterior a um círculo geográfico restrito ou tocava tangencialmente nessa
produção, incluindo, como uma espécie de concessão uma ou outra de suas
manifestações. As reações a esta postura têm surgido de forma variada,
e com matizes diferenciados dependendo do local de onde partem. Nos
países centrais, é obviamente mais uma vez da parte dos chamados “grupos
minoritários” que provêm as principais indagações, e, nos contextos
periféricos, a questão se tornou uma constante, situando-se em alguns
casos na linha de frente do processo de descolonização cultural.
Ampla, complexa e variada, a questão do cânone literário se estende
desde a exclusão de uma produção literária vigorosa oriunda de grupos
minoritários, nos centros hegemônicos, e do abafamento de uma tradição
literária significativa, nos países que passaram por processos de colonização
recente, como a Índia, até problemas relativos à especificidade ou não do
elemento literário, dos padrões de avaliação estética e do delineamento
de fronteiras entre constructos como Literaturas Nacionais e Literatura
Comparada. Com a desconstrução dos pilares em que se apoiavam os
estudos literios tradicionais e a indefinição instaurada entre os limites
que funcionavam como referenciais, o cânone ou cânones tradicionais não
têm mais base de sustentação, afetando toda a estrutura da Historiografia,
da Teoria e da Crítica Literárias. Como construirem-se cânones, seja
na esfera nacional, seja na internacional, que contemplem as diferenças
clamadas por cada grupo ou nação (entendendo este termo no sentido
amplo utilizado por autores como Homi Bhabha), e como atribuir a estas
novas construções um caráter suficientemente flexível que lhes permita
constantes reformulações, são perguntas que se levantam hoje a respeito de
terreno tão movediço
9
.
Perguntas como estas encontram-se quase sempre sem resposta na
agenda do Comparatismo, sobretudo após o desenvolvimento dos chamados
Estudos Culturais
10
e Pós-Coloniais
11
, que atacaram, com força jamais vista,
o etnocentrismo da disciplina. A crítica a este elemento, expresso por meio
31
de um discurso pretensamente liberal, mas que no fundo escondia seu teor
autoritário e totalizante, já se havia iniciado desde os tempos de Wellek e
Etiemble
12
, e se lançarmos uma mirada ao espectro de atuação da Literatura
Comparada, veremos que ela sempre aflorou de maneira variada ao longo
de sua evolução. Contudo, na maioria dos casos, essa crítica se manifestou
à base de uma oposição binária, que continuava paradoxalmente tomando
como referência o elemento europeu. Conscientes de que não se trata mais
de uma simples inversão de modelos, da substituição do que era tido como
central pela sua antítese periférica, os comparatistas atuais que questionam a
hegemonia das culturas colonizadoras abandonam o paradigma dicotômico
e se lançam na exploração da pluralidade de caminhos abertos como
resultados do contacto entre colonizador e colonizado. A conseqüência é
que ele se vê diante de um labirinto, hermético, mas profícuo, gerado pela
desierarquização dos elementos envolvidos no processo da comparação, e
sua tarefa maior passa a residir precisamente nessa construção em aberto,
nessa viagem de descoberta sem marcos definidos.
Marcados profundamente por um processo de colonização, que
continua vivo ainda hoje do ponto de vista cultural e econômico, os estudos
literários na América Latina sempre foram moldados à maneira européia,
e basta uma breve mirada a questões como as que vêm sendo consideradas
aqui para que tal se torne evidente. A prática de se comparar autores,
obras ou movimentos literários, já existia de há muito no continente,
mas por uma óptica tradicional, calcada, à maneira francesa nos célebres
estudos de fontes e influências, que, além do mais, se realizavam por via
unilateral. Tratava-se de um sistema nitidamente hierarquizante, segundo
o qual o texto fonte ou pririo, tomado como referencial na comparação,
era envolvido por uma aura de superioridade, enquanto o outro termo
do processo, enfeixado na condição de devedor, era visto com evidente
desvantagem e relegado a nível secundário. Como sempre que este método
era empregado no estudo da Literatura Latino-Americana, o texto fonte era
uma obra européia, ou mais recentemente norte-americana, a situação de
desigualdade emergente do processo se explicitava de imediato. O resultado
inevitável era a acentuação da dependência e a ratificação incontestável do
estado de colonialismo cultural ainda dominante.
Este tipo de Comparatismo encontrara na América Latina um solo
propício ao seu florescimento, e semeado já em boa parte por poderosos
aliados no campo da História e da Teoria Literárias, a saber: uma
historiografia alheia e inadequada, e um método, que poderíamos designar
32
de aplicação de modelos teóricos tidos como universais. No primeiro
caso, basta lembrar a questão da periodização literária, que sempre tomou
como base movimentos ou escolas surgidos na Europa e encarou as
manifestações locais como extensões dos primeiros, reduzindo-os a uma
espécie de reflexo esmaecido dos modelos forâneos. E, no segundo caso,
a aplicação dogmática, tanto na Crítica quanto no ensino da Literatura, de
postulados de correntes teóricas européias a qualquer obra literária, sem
se levar em conta as especificidades que a caracterizavam e as diferenças
entre o seu contexto histórico-cultural e aquele onde elas haviam brotado.
Tais formulações, diga-se de passagem, haviam emergido, na maioria das
vezes, de sérias reflexões sobre um corpus literário da Europa Ocidental,
mas, ao serem generalizadas, homologavam a identificação, tão cara aos
europeus, de sua cultura com o universal.
Esta prática, que atingira seu apogeu nos anos dourados do
Estruturalismo francês, começou a ser posta em xeque na América Latina
em finais da década de 1970, e para tal contribuíram de modo decisivo
o Desconstrucionismo, com sua ênfase sobre a noção de diferença, e a
revalorização da perspectiva histórica, que voltou a chamar atenção para a
importância do contexto. O questionamento de noções cristalizadas, como
as de autoria, cópia, inf luência e originalidade, empreendido pelos filósofos
pós-estruturalistas teve grande repercussão no meio intelectual latino-
americano, levando os estudiosos da Literatura a reestruturar os conceitos
e categorias que utilizavam. Agora, nas abordagens comparatistas, o texto
segundo não é mais apenas o “devedor”, mas também o responsável pela
revitalização do primeiro, e a relação entre ambos, em vez de unidirecional,
adquire sentido de reciprocidade, tornando-se, em conseqüência, mais rica
e dimica. O que passa a prevalecer na leitura comparatista não é mais a
relação de semelhança ou continuidade, sempre desvantajosa para o texto
segundo, mas o elemento de diferenciação que este último introduz no
diálogo intertextual estabelecido com o primeiro
13
.
Esta ênfase sobre a questão da diferença, propiciada pelas novas
correntes do pensamento acima mencionadas, prestou valiosa contribuição
aos estudos de Literatura Latino-Americana, que sofreram, pelo menos no
campo do Comparatismo, uma séria revisão crítica. No entanto, ela também
deu margem, por outro lado, a falaciosos exageros, expressos freqüentemente
sob a forma de um acentuado ufanismo. Não basta, como se poderia supor,
inverter a escala de valores do modelo tradicional para derrocar-se o seu
teor etnocentrista, pois o referencial neste processo antitético continua
33
sendo o elemento europeu. É preciso ir mais além: desconstruir o próprio
modelo, ou, melhor, desestruturar o sistema hierárquico sobre o qual ele
se havia erigido. Daí a necessidade a que se referem outros estudiosos da
questão de desarticulação do discurso que sustenta o Comparatismo, para
rearticulá-lo sobre novas bases.
A outra tendência do pensamento contemporâneo que contribuiu
para o questionamento da visão de mundo eurocêntrica – a revalorização
da perspectiva histórica – também encontrou terreno fértil no campo dos
estudos literios latino-americanos. Num contexto onde correntes como o
marxismo e o historicismo sempre tiveram grande penetração, e questões
como a da dependência econômica sempre estiveram no cerne de qualquer
debate de ordem política ou cultural, a idéia de que as manifestações
literárias constituem redes de relações, reacendeu a chama de antigas
disputas que se haviam esfriado com o domínio do Estruturalismo e abriu
amplas e frutíferas possibilidades para um novo tipo de Comparatismo. De
acordo com este, não basta insistir na importância das diferenças latino-
americanas, mas estudar a relação destas diferenças com o sistema de
que fazem parte – a literatura do continente em seus diversos registros
– e investigar o sentido que assumem no quadro da tradição literária
ocidental
14
.
Reconhecendo a importância dessas questões e a carência de estudos
desse tipo dentro do seio do Comparatismo latino-americano, em geral
somente voltado para o chamado veio culto da literatura e para os paralelos
apenas entre literaturas de línguas diferentes, podemos tentar sistematizá-
los, como o fez, por exemplo, Ana Pizarro (porta-voz do grupo reunido
em Campinas nos anos 80 sob a supervisão de Antonio Candido), que
assinalou três diretrizes, ou níveis de interação, que a configuração do
desenvolvimento literário latino-americano exigiria do Comparatismo
15
.
São eles: a tradicional relação América Latina/Europa Ocidental, a
relação entre as literaturas nacionais no interior da América Latina e a
caracterização da heterogeneidade das literaturas nacionais no âmbito
continental. Levando em conta que nenhuma aproximação à literatura do
continente pode deixar de inserir-se no escopo dessa dimica tríplice,
sem cuja percepção não se pode penetrar na complexidade da Literatura
Comparada na América Latina, faremos uma breve referência a cada uma
dessas diretrizes, começando pela última.
A caracterização da heterogeneidade das literaturas nacionais na
América Latina constitui um problema fundamental para o Comparatismo,
34
na medida em que exige deste o reconhecimento de registros não só
diferentes dentro de uma mesma literatura nacional (o espanhol e o quíchua,
por exemplo, no Peru; ou o espanhol e o guarani, no Paraguai), mas ainda
de níveis tradicionalmente distintos, como o erudito e o popular, este último
quase sempre marginalizado. A cultura latino-americana caracteriza-se,
desde o século XVI, por significativa pluralidade, e o Comparatismo não
pode perder de vista este fato, devendo estender-se ao estudo de textos
não só remanescentes das culturas indígenas anteriores à chegada dos
europeus ao continente, e aos poucos que continuaram a ser produzidos nas
línguas ainda faladas, como também às formas transmitidas oralmente e às
atuações dessas diversas culturas umas sobre as outras. É o caso da atuação
de culturas indígenas sobre a obra de autores como José María Arguedas e
Miguel Angel Asturias, ou de escravos africanos sobre a produção escrita
em créole no Caribe, ou em seu correspondente nos locais de colonização
inglesa ou holandesa. É também, embora às avessas, o caso da recepção,
por parte da oralidade, da cultura do texto, como ocorre, por exemplo, com
a literatura de cordel brasileira, que narra episódios de cantares de gesta
franceses.
O segundo nível de interação referido, a relação entre as literaturas
nacionais no interior da América Latina, apresenta, entre outros, dois
problemas de certa magnitude: o da delimitação da área abrangida pelo
conceito de América Latina e o da unidade na diversidade que caracteriza
os países do continente, sem falar na própria idéia de “nação”, hoje
totalmente reformulada
16
. No primeiro caso, a questão que se coloca de
imediato é a dos critérios a serem utilizados na delimitação do conceito,
que evoluíram de uma perspectiva política origiria, mas calcada num
referencial etnolingüístico, para outra ainda mais acentuadamente política,
mas centrada em torno de um referencial de ordem socio-econômico,
passando a incluir, por exemplo, regiões do Caribe não colonizadas por
povos de origem neolatina, como as antigas colônias inglesas e holandesas
da região, e universos transculturais dentro das nações anglo-saxônicas do
continente, como as minorias hispânicas no interior dos Estados Unidos
21
.
O segundo caso, um pouco mais complexo, implica uma dimica múltipla,
que se estende desde a independência, no plano diacrônico, do corpus
literário com relação às literaturas das metrópoles colonizadoras, até o
reconhecimento, no plano sincrônico, de conjuntos ou blocos nacionais ou
regionais, que se vão encaixando num processo de mise en abîme a outros
maiores, ligados por fortes denominadores comuns, até chegar-se a uma
35
espécie de mosaico, cujas partes, por mais integradas ao todo, continuam
mantendo certa individualidade. Neste sentido, o conceito de literatura
latino-americana não se atém nem ao mero somatório de distintas literaturas
nacionais, nem a uma generalização abstraída de qualquer análise histórica
concreta; ao contrio, consiste na construção de uma unidade plural e
móvel, que busque dar conta da tensão entre a produção literária geral do
continente e suas diferenças específicas.
A terceira diretriz mencionada, a das relações entre a Literatura
Latino-Americana e as da Europa Ocidental, a que podemos acrescentar
mais recentemente a da América do Norte, é a que já se verificava no
Comparatismo tradicional, e que vem sofrendo séria revisão crítica
da década de 1980 para o presente, sobretudo no que concerne ao
questionamento de sua perspectiva unilateral. Aqui, além do estudo das
respostas criativas que a Literatura Latino-Americana vem apresentando
em seu processo de apropriação de formas européias, e do exame das
diferenças encontradas com relação ao sistema de que fazem parte, passa-
se a abordar também a atuação dessa literatura sobre a européia e norte-
americana, e inclusive sobre outras não pertencentes a nenhuma dessas
esferas. Contudo, não se trata, é preciso frisar, de mera inversão do modelo-
padrão do Comparatismo tradicional nem de uma extensão do paradigma
etnocêntrico a outros sistemas periricos. O que se pretende, ao contrário,
é o estabelecimento de um diálogo em pé de igualdade entre essas diversas
literaturas, assegurando a transversalidade própria da disciplina.
É no estudo das relações das especificidades do processo de
apropriação com o sistema literio e cultural latino-americano, de maneira
geral, que o Comparatismo apresenta sua mais expressiva transformação
na América Latina, passando de uma investigação mecânica e unilateral de
fontes e influências a uma disciplina de abordagem do fenômeno literio,
capaz de desencadear um verdadeiro diálogo de culturas. O Comparatismo
é, como afirmou Claudio Guillén em seu livro Entre lo uno y lo diverso,
uma disciplina decididamente histórica
18
, e, como a Literatura Latino-
Americana, pelas próprias circunstâncias históricas em que foi engendrada,
carrega como marca uma dialética entre o local e o universal, é nesta
pluralidade, neste sintagma não-disjuntivo, que ela deve ser apreendida. A
literatura dos diversos países latino-americanos recebe, sem dúvida, forte
influência da européia, e assimila uma série de aspectos tanto desta quanto
de outras literaturas. Mas ela modifica substancialmente tais aspectos no
momento da apropriação, passando a apresentar elementos próprios muitas
36
vezes resultantes desse processo. É o que se passou, por exemplo, com
o Modernismo brasileiro, originado, de um lado, da transculturação das
diversas Vanguardas européias, e, de outro, de uma releitura crítica da
tradição literia do Brasil, máxime do período romântico.
Embora como contrapartida à sua própria condição colonial, a
América Latina já houvesse desenvolvido, ao longo de todo esse tempo,
uma forte tradição de busca de identidade, tanto na própria literatura quanto
na ensaística, o Comparatismo que se produzia no continente continuava,
de modo geral, preso quer ao modelo francês de fontes e influências, quer
à perspectiva formalista norte-americana, que lhe imprimia esterilidade
e ratificava sua situação de dependência. Com as mudanças, entretanto,
efetuadas dos anos de 1970 para o presente, ele parece ter encontrado seu
rumo, e é hoje um dos focos de grande efervescência nos estudos latino-
americanos. Associando-se à preocupação com a busca da identidade, agora
não mais vista por uma óptica ontológica, mas sim como uma construção
passível de questionamento e renovação, a Literatura Comparada na
América Latina parece ter assumido com firmeza a necessidade de enfocar
a produção literária do continente a partir de uma perspectiva própria, e
vem buscando um diálogo verdadeiro no plano internacional.
Assim, qualquer que seja a abordagem que o Comparatismo venha
adotando com relação à Literatura Latino-Americana, ele vem passando a
levar em conta essas questões. E isto fica evidente quando observamos, por
exemplo, no caso dos estudos de gêneros, estilos ou topoi, a preocupação
c om que s t õe s co mo a do r ea l ism o ma r av i l h os o, r es u lt a n t e d a t r a n sc u lt u r a çã o
de formas distintas do fantástico europeu e norte-americano; do barroco,
que voltou a florescer em grande escala nas obras de autores da chamada
“nova narrativa” dos anos de 1950 a 1970; da ficção indigenista dos anos
de 1920 e 1930 ; e de ciclos como o dogaucho, daselva, dollano
e do “sertão”, todas estas expressões multifacetadas do regionalismo,
decorrentes também de processos transulturadores. Mencione-se ainda,
no caso das abordagens interdisciplinares, a presença cada vez maior de
uma ampla gama de elementos, que, pelo seu cunho folclórico, ou popular,
foram mantidos até há pouco à margem dos estudos literários. Além disso,
questões como a da Crítica e da História Literária adquirem uma nova
feição e os modelos teórico-críticos relativizam-se, cedendo lugar a uma
reflexão mais eficaz.
Todas essas questões, que abordam as diferenças latino-americanas,
revelam a ineficácia da transferência de paradigmas de uma cultura
37
para outra. A própria idéia de “literatura nacional”, concebida no meio
acadêmico europeu com base em noções de unidade e homogeneidade, não
pode ser aplicada, de maneira desproblematizada, à realidade híbrida de
um continente como a América Latina, onde, por exemplo, nações como a
Aymara, vivem divididas por fronteiras políticas instituídas arbitrariamente.
Qualquer concepção monolítica da cultura latino-americana vem sendo
hoje posta em xeque e muitas vezes substituída por propostas alternativas
que busquem dar conta de sua hibridez e pluralidade. Estas propostas,
diversificadas e sujeitas a constante escrutínio crítico, indicam a pluralidade
de rumos que o Comparatismo vem tomando no continente, em consonância
perfeita com as tendências gerais das disciplinas, observáveis sobretudo
nos demais contextos tidos até recentemente como periféricos e hoje
pólos fundamentais dos estudos comparatistas. A Literatura Comparada
é hoje, máxime nesses locais, uma seara ampla e movediça, com inúmeras
possibilidades de exploração, que ultrapassou o anseio totalizador de suas
fases anteriores, e se erige como um diálogo transcultural, calcado na
aceitação das diferenças.
NOTAS
1. A Arica Latina é uma construção múltipla, plural, móvel e variável, e, por conseguinte,
altamente problemática, criada para designar um conjunto de nações, ou, melhor, povos, que
apresentam entre si diferenças fundamentais em todos os aspectos de sua conformação, mas
que, ao mesmo tempo, apresentam semelhaas significativas em todos esses mesmos traços,
sobretudo quando se os compara com os de outros povos. Originariamente cunhado na França
do século XIX com o fim de designar um subcontinente distinto da América anglo-saxônica,
o termo foi primeiramente identificado com a Arica de língua espanhola, mas, em meados
do século XX, sua área semântica se amplia, passando a incluir o Brasil e, mais tarde, o Caribe
francês. Entretanto, a grande transformão que veio a sofrer se deu com a inclusão de países e
povos do Caribe não colonizados por neolatinos, como as antigas colônias inglesas e holandesas
da região, e de universos transculturais dentro das nações anglo-sanicas do continente, como as
minorias hispânicas no interior dos Estados Unidos e a província do Qbec, no Canadá. Estamos
empregando o termo neste texto cientes de suas limitações e ambigüidades, mas por outro lado
conscientes de sua legibilidade tanto em momentos expressivos do passado do continente quanto
no presente, sobretudo no que concerne à semelhaa dos problemas e situações que enfrentam os
países que o integram. A idéia de Arica Latina se desenha, assim, para nós, como uma unidade
na diversidade, ou seja, como um mosaico de peças díspares, mas com fortes denominadores
comuns, como uma região marcada por grande diversidade, mas que articula o heterogêneo
em uma estrutura global permeável, contudo reconhecível por suas significações históricas e
culturais comuns.
2. Essas vozes dissonantes surgiram em grupo ou isoladas. Dentre as primeiras, vale mencionar
o grupo de estudiosos eslavos (Victor Zhirmunsky, Dionyz Durisin, etc.), que, somando a
influências do Formalismo Russo preocupações de ordem social, desenvolveu um sistema de
analogias tipológicas e chamou ateão para os topoi da tradição popular e legendária. E dentre
as segundas citem-se figuras como Robert Escarpit, dentro da ppria França, que projetou novas
38
luzes sobre o comparatismo, abordando-o por uma ótica sociológica e realizando pesquisas com
o público ledor, que antecipam questões posteriormente retomadas e reelaboradas pelos teóricos
da Estética da Recepção, e Claudio Guillén e Guillermo de Torre, que, situados, pela sua origem
hispânica, fora do eixo central da Literatura Comparada, ergueram-se como críticos combatentes
do etnocentrismo.
3. Tanto a pretensão de universalidade, expressa pela crença de que, a despeito da diversidade e
multiplicidade do femeno literário, era possível construir-se um discurso homogêneo sobre ele,
uma espécie de “poética universal”, quanto o discurso de apolitização, que envolvia a literatura em
uma espécie de aura, conferindo-lhe um prestígio especial e distanciando-a de outras formas de
discurso, foram noções que dominaram não só os estudos literários, mas toda a Weltanschauung
de meados do século XX.
4. Sobre esta queso do eurocentrismo, ver, entre outros, Samir Amin, Eurocentrism (Trad. Russell
Moore. N. York: Monthly Press, 1989); Jonh Tomlison, Cultural Imperialism (Baltimore: John
Hopkins Univ. Press, 1991); Aijaz Ahmad, In Theory: Classes, Nations, Literatures (Londres:
Verso, 1992); e Susan Bassnett Comparative Literature: a Critical Introduction (Oxford:
Blackwell, 1993).
5. Ver Homi Bhabha, The Location of Culture (Londres: Routledge, 1994).
6. Sobre o redimensionamento dos conceitos de “não” e “idioma”, ver Benedict Anderson, Imagined
Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Londres: Verso, 1983); Eric
Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality (Londres: 1989);
Homi Bhabha (ed.), Nation and Narration (Londres: Routledge, 1994); Montserrat Guibernau,
Nationalisms: the Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century (Cambridge: Polity
Press, 1996); e Sarah M. Corse, Nationalism and Literature (Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1997).
7. Sobre esta questão da reconfigurão de identidades, ver sobretudo Frederick Buell, National
Culture and the New Global System (Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1994); Vered Amit-
Talai & Caroline Knowles (eds.), Re-Situating Identities: the Politics of Race, Ethnicity, Culture
(Peterborough, Ontario: Broadview Press, 1996); V. Y. Mudimbe (ed.), Nations, Identities,
Cultures (Durham: Duke Univ. Press, 1997); and Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity (Londres:
Routledge, 1998).
8. Ver sobretudo Edward Said, Orientalism (N. York: 1978); Homi Bhabha, The Location of Culture
(nota 6); e Gayatri Spivak, “Can the Subaltern Speak?, in P. Williams & L. Chrisman (eds.),
Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: a Reader (N. York: Columbia Univ. Press, 1994).
9. Sobre a questão do cânone, ver, entre outros Charles Bernheimer (ed.), Comparative Literature in
the Age of Multiculturalism (Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1994); e Eduardo F. Coutinho
(ed.), Cânones e contextos. 5o Congresso ABRALIC – Anais (3 vols.; Rio de Janeiro: ABRALIC,
1997-98). Uma postura distinta é a assumida por Harold Bloom, em seu The Western Canon (N.
York: Harcourt, Brace and Co., 1994).
10. Para maiores informões sobre o debate que se vem travando em torno dos Estudos Culturais,
hoje já um tanto afastados, em algumas de suas formas, da Escola de Birmingham, na Inglaterra,
onde se originaram, ver Simon During (ed.), The Cultural Studies Reader (Oxford: Blackwell,
1994).
11. Empregamos o termo “pós-colonial” neste ensaio não no sentido cronológico de posterioridade a
um processo de colonização, mas antes como um conceito teórico marcado pelo questionamento
de todo tipo de discurso que camufla relações de dominação, naturalizando-as, ou, como o
define J. M. Moura em seu Littérature francophones et théorie postcoloniale (Paris: PUF, 1999,
p. 4), como toda estratégia do discurso que rejeita a visão colonial, mesmo durante o período da
colonização. O discurso pós-colonial opõe-se ao discurso colonial na medida em que desmascara o
primeiro, denunciando conseqüentemente a relação de poder que aquele encobria, e inclui formas
que se estendem desde o discurso feminista e dos grupos minoritários étnicos até o discurso dos
povos ditos periféricos. É somente neste sentido que podemos falar de um discurso pós-colonial
39
na Arica Latina, onde a preocupação com o colonialismo diz respeito não à independência
política, alcançada já desde a primeira metade do século XIX, mas à independência cultural e
sobretudo econômica ainda hoje vigente com relação a países do chamado Primeiro Mundo, e com
as relações de poder entre grupos étnicos, os sexos, e principalmente as diferentes classes sociais.
Para maiores informões sobre a questão, ver Bill Ashcroft, G. Griffiths & Helen Tiffin (eds.),
The Post-Colonial Reader (Londres: Routledge, 1995), Peter Childs & Patrick Williams (eds.),
An Introduction to Post-Colonial Theory (Londres: Prentice Hall, 1997), Leela Gandhi, Post-
Colonial Theory. A Critical Introduction (N. York: Columbia Univ. Press, 1998), e Ania Loomba,
Colonialism/ Postcolonialism (Londres: Routledge, 1998).
12. Vejam-se, por exemplo, os clássicos René Wellek, “The Crisis of Comparative Literature”, in
Werner Friederich (ed.), Comparative Literature: Proceedings of the 2nd. Congress of the ICLA
(2 vols.; Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press, 1959, v. 1, p. 149-60; e René Etiemble,
Comparaison nest pas raison (Paris: Gallimard, 1963).
13. Um texto extraordinário de Borges, que pode ser visto como uma padia a situações como esta,
o presente na vida latino-americana, é “Pierre Menard, autor del Quijote, de Ficciones (Buenos
Aires: Emecé, 1956).
14. Para um maior debate sobre a construção da identidade nos estudos literários na América Latina
hoje, ver, entre outros, Fernando Aínsa, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa
(Madri: Gredos, 1986); Roberto Schwarz, Que horas são?: ensaios (São Paulo: Companhia das
Letras, 1987); Luiz Costa Lima, Pensando nos trópicos (Rio de Janeiro: Rocco, 1991); Néstor
García Canclini, Culturas híbridas (Buenos Aires: Sudamericana, 1992); George Yúdice, Jean
Franco& Juan Flores (eds.), On Edge: the Crisis of Contemporary Latin American Culture
(Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1992); Guillermo Bonfil Batalla, Identidad y pluralismo
cultural en América Latina (Buenos Aires: Fondo Editorial de CEHASS, 1992); John Beverly &
José Oviedo (eds.), The Postmodernism Debate in Latin America. A Special Issue of Boundary 2
(Durham: Duke Univ. Press, vol. 20, n. 3, Fall 1993); Octavio Ianni, O labirinto latino-americano
(Petrópolis: Vozes, 1993); Renato Ortiz, Mundialização e cultura (São Paulo: Brasiliense,
1994); e Amaryll Chanady (ed.), Latin American Identity and the Constructions of Difference
(Minneapolis: Minnesota Univ. Press, 1994).
15. Ver Ana Pizarro (ed.), La literatura latinoamericana como processo (Buenos Aires: Centro Editor
de Arica Latina, 1985), e sobretudo Ana Pizarro (ed.), América Latina: palavra, literatura e
cultura (3 vols.; São Paulo: Memorial da América Latina; Campinas: UNICAMP, 1993).
16. Ver nota 6.
17. Ver nota 1.
18. Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso (Barcelona: Editorial Crítico, 1985, p. 27).
41
VINTE E CINCO ANOS DE CRÍTICA LITERÁRIA NO BRASIL
1
NOTAS PARA UM BALANÇO
Tania Franco Carvalhal
Tradução: Adriana Santos Cora
Revisão: Maria Luiza Berwanger da Silva
Voltar vinte e cinco anos ats significa lançar um olhar retrospec-
tivo sobre os anos oitenta, certamente uma das décadas mais representati-
vas da crítica literária no Brasil. Esse momento não só catalisaria tendências
recorrentes anteriores, próprias a nossos estudos literários, como também
seria portador do que estava por vir. Sem pretendermos à exaustividade, é
esse balanço do passado recente até o futuro imediato, um balanço que se
mostra necessário, que buscaremos aqui expor.
Nos anos precedentes, em especial na segunda metade dos anos
setenta, enquanto que o país ainda se encontrava subjugado ao silêncio
pela ditadura militar, destacavam-se algumas grandes linhas. A tendência
nacionalista (ou “nacionalizante”) residia na imagem de um Grande
Brasil, forte, desvinculado de toda influência estrangeira.Brasil, ame-o
ou deixe-o”, lia-se nos vidros dos carros. O slogan propagandeava uma
confiança no progresso, reafirmada pela idéia de que “Ninguém segura
este país. Calando o sofrimento da maioria, a música diziaPra frente,
Brasil!” pela vitória da Seleção Brasileira de futebol que acabava de
ganhar, em 1970, seu terceiro título de campeão do mundo, no México.
Por outro lado, começava-se a aderir aos estudos analíticos vindos da
Europa, mais particularmente da França. Estavam principalmente em voga
as teorias inspiradas no formalismo russo e no estruturalismo tcheco. Com
o interminável sucesso do New Criticism anglo-americano, defendido, nos
anos cinqüenta, por Afrânio Coutinho e sua Nova Crítica, viriam rivalizar
Mikhaïl Bakhtine, Julia Kristeva e Tzvetan Todorov. Editou-se textos
fundamentais do pensamento teórico-crítico, como foi o caso, em 1973, de
1 Texto originalmente publicado com o título Vingt-cinq ans de critique littéraire au Brésil Notes
pour un bilan, na revista Europe, em volume dedicado à Literatura Brasileira, em nov-dez 2005.
42
Estruturalismo e teoria da literatura, de Luiz Costa Lima, que confessaria,
mais tarde, haver tido particular interesse pela obra de Lévy-Strauss
2
.
Apesar de seu rigor, muitas práticas críticas oriundas dessas duas
tendências teóricas desviavam-se dos aspectos contextuais, centrando-se no
texto e evitando explicações fundamentadas em dados históricos, culturais
e sociais. A natureza ahistórica de inúmeros desses estudos poupava seus
autores de emitirem opiniões pessoais e de tomarem posições políticas
que a censura, em vigor nas áreas cultural e literária, teria sem dúvida
sancionado. Adotando um caráter descritivo, próximo ao da glosa, esses
estudos encerravam-se no texto e o reproduziam.
Aspirando ao estatuto científico sugerido pelos avanços da lingüística
e de seus pressupostos teóricos, de Ferdinand de Saussure à Roman Jakobson,
a crítica de tipo estruturalista tende, por sua vez, a adotar o aparelho
conceitual e metodológico da semiologia: ela elabora modelos a fim de
determinar os códigos e as leis de funcionamento dos textos. Isso revelou-
se, por vezes, muito produtivo, embora certas tentativas de modelização
tenham se limitado a descrever seu objeto sem chegar a representá-lo de
forma inventiva, sem recriá-lo e tampouco problematizá-lo.
Existem estudos que privilegiam a análise textual, distinguindo-se,
no entanto, dessa vocação modelizadora, como é o caso da “Análise dO
Cortiço de Aluísio de Azevedo
3
. Rejeitando a teoria do paralelismo entre
literatura e sociedade, que tinha origem no positivismo crítico, Antonio
Candido a substitui por uma “crítica dialética” à maneira de Lukacs e de
Adorno, ultrapassando a simples relação de causa e efeito entre o fato
social e o texto literio. Sua análise formal, claramente descrita, explora
a dimensão social do romance e prova que é possível “mostrar, através do
vel estico do texto, seuvel estrutural. Analisando a obra a partir de
seu sistema de tensões e apoiando-se em duas categorias complementares
da realidade — os lugares e as relações —, ele preserva a perspectiva
estética, tomando como ponto de apoio a configuração da obra.
Estendendo o caráter crítico dessa conferência, seu ensaio “A
passagem do dois ao três. Contribuição para o estudo das mediações
na análise literária
4
contrapõe-se aos excessos praticados nas análises
estruturais mais difundidas. Nesse ensaio, ele destaca a possibilidade de
2 Entrevista com Luiz Costa Lima, in: Dispersa demanda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981.
3 A conferência “Alise d’O Cortiço de Alsio de Azevedo” foi pronunciada por Antonio Cândido
por ocasião do II Encontro Nacional de Professores de Literatura, na PUC-RJ, em 1975.
4 Antonio Candido, in: Revista de História, nº 100, São Paulo, 1975.
43
que “um elemento externo, não específico, visto que exprime complexos
ideológicos de outras ries, possa ser utilizado como modelo interno e
esclarecer a estrutura singular (do interior) da obra considerada. Na sua
conclusão, Antonio Candido constata que o interessante, de fato, “é assinalar
a possibilidade de uma análise totalizante que venha completar a visão das
oposições graças a mediações adequadas, mostrando de que forma o social
funciona como elemento de estrutura e como as componentes formais são
o itinerio necessário que torna o social inteligível”
5
.
Mais tarde, na sua igualmente notável análise de Memórias de um
sargento de mílicias, o crítico retomará esse metódo dialético, por ele
denominado “reversível”, pois tal método desloca-se nos dois sentidos: do
texto para a sociedade e/ou da sociedade para o texto, ultrapassando assim
a visão calcada no paralelismo.
Compreendemos, a partir de então, que essa crítica dialética ou
totalizante tenha se contraposto ao estruturalismo ortodoxo. Ela não hesitou
em utilizar os recursos da análise estrutural, impondo-lhe seus próprios
princípios e procedimentos e rebelando-se contra o positivismo até então
dominante. Nessa mesma direção, com variantes, encontramos Antonio
Candido e seus colaboradores no departamento de Teoria Literária da
Universidade de São Paulo (USP), dentre os quais João Alexandre Barbosa,
Davi Arrigucci Jr., João Luís Tafetá, Walnice Nogueira Galvão e Roberto
Schwartz.
Guilhermino César, da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), e José Aderaldo Castello, que dirige o Instituto de Estudos
Brasileiros da USP, também buscaram associar a orientação totalizante e o
valor estético. Procurando esclarecer as problemáticas próprias à literatura
brasileira, voltaram-se para textos e autores fundamentais, embora pouco
considerados. Guilhermino César publicou um livro pioneiro sobre a
história da literatura do sul do país, com o objetivo de elucidar a imagem
do complexo cultural do Rio Grande do Sul a partir de sua vida literia
6
.
José Aderaldo Castello, desde seus primeiros estudos sobre o movimento
das Academias na fase colonial
7
, procurou “uma teoria interna, própria à
literatura brasileira”, como ele explica nos seus dois importantes volumes
5 Nota das Tradutoras: as citações foram igualmente traduzidas do francês, salvo uma citão de
Leyla Perrone-Mois, retirada do texto original de Do positivismo à desconstrão — Idéias
francesas na América.
6 CÉSAR, Guilhermino. História da literatura do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1956.
7 CASTELLO, José Aderaldo. O Movimento Academicista no Brasil (1641-1820). São Paulo:
Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1978.
44
sobre as origens e a unidade da literatura brasileira
8
. Citemos ainda José
Guilherme Merquior, propagador, no Brasil, das idéias de Walter Benjamin
e de Theodor Adorno, e crítico severo dos excessos na aplicação dos modelos
formais
9
. Inspirando-se na iniciativa de Erwin Panofsky, ele proporá uma
leitura, na sua obra, De Anchieta a Euclides da Cunha — Breve história da
literatura brasileira
10
, “[d]a história no texto, em vez de dissolver o texto
na História.
Sempre em nome de leituras imanentes, outros também, de tanto
aplicarem ao texto e à escritura uma metalinguagem formalista ao extremo,
fizeram do discurso crítico um “outro” texto que rivaliza, do ponto de vista
da criação lingüística, com o original. Paralelamente, a crítica moveu-
se, com freqüência, em direção à obra propriamente dita. Ela integrou,
então, ao processo criador, as funções explicativas e interpretativas que
antes pertenciam à crítica externa tradicional. Inspirando-se em “críticos-
autores”, tais como Roland Barthes, Michel Butor e Maurice Blanchot, essa
crítica “interna” ganha uma outra dimensão, a da criatividade, e produz um
texto crítico que vale por si mesmo enquanto processo de escritura.
Em um livro que prepara os alicerces para uma crítica concebida
como metalinguagem, Haroldo de Campos, poeta, tradutor e um dos
representantes do movimento concretista no Brasil, expunha, em 1970, seus
objetivos: “A crítica é metalinguagem. Metalinguagem ou linguagem sobre
a linguagem. O objeto — a linguagem-objeto — dessa metalinguagem
é a obra de arte, sistema de signos dotado de coerência estrutural e de
originalidade. Para que a crítica tenha um sentido — para que ela não se
transforme em falatório e conversa (alerta de Roman Jakobson desde 1921),
é preciso que ela seja proporcional ao objeto à que ela se refere e que a
fundamenta na sua essência (pois a crítica é uma linguagem que remete a
uma outra linguagem, sua natureza é de meditação)”
11
.
O programa de Haroldo de Campos ampliou a influência, no
Brasil, da obra de Roland Barthes, particularmente divulgado por Leyla
Perrone-Moisés. Coordenadora, desde 2003, da coleção “Roland Barthes”,
ela a apresenta como um “antídoto necessário ao estruturalismo do tipo
8 CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira — origens e unidade. São Paulo: Edusp,
1999.
9 MERQUIOR, José Guilherme. O Estruturalismo dos pobres e outras questões. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1975.
10 Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.
11 Introdução à primeira edição de: CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem — ensaios de teoria e
crítica literárias. Petrópolis: Vozes, 1970.
45
dogmático, sobretudo o da escola greimassiana, que foi tão facilmente
adotada em nosso meio universitário que terminava por reduzir a espessura
concreta do objeto literário a esquemas simplificadores que podem, a rigor,
evitar a obra de arte que lhe servira de ponto de partida, substituída por
uma hipotética matriz combinatória elementar
12
. Segundo o concretista
Haroldo de Campos, “Barthes, mesmo na sua fase ‘semiológica’ mais
radical, nunca renunciou à sedução da face rebelde dos signos, ao fascínio
da obra de invenção”
13
.
Igualmente exemplar, no que concerne ao sentido da crítica interna,
é a canção. É através de suas letras que viria a se manifestar a força da
criação literária; com menor intensidade nos textos tradicionais e com maior
intensidade na música popular brasileira (que engloba, na verdade, todas
as formas musicais, assim como a canção). As letras da música popular
brasileira são, em geral, representativas dessa tendência simultaneamente
crítica e criativa. Desde o final dos anos sessenta, os festivais de música
e as representações teatrais concentram, de forma dissimulada, as formas
mais eficazes de protesto. É o caso de Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius
de Moraes, cantada por Geraldo Vandré, em 1965; de A banda, de Chico
Baurque, em 1966; de suacanção do exílio, intitulada Sabiá, composta
com Tom Jobim, em 1968, e de Cálice, composta com Gilberto Gil, sendo
que esta seria proibida. Talvez Alô, liberdade, de Henriquez, Bardotti e
Chico Buarque, em 1981, ao estabelecer um jogo intertextual com A banda,
resuma a abertura dessas atitudes e o retorno ao múltiplo, que os anos
oitenta efetivarão.
A multiplicidade dessas orientações críticas, que explode nessa
época, poderia ser ilustrada por meio dos Anais do Primeiro seminário
latino-americano de Literatura Comparada, que ocorreu na UFRGS,
em 1986, com o propósito específico de fundar a ABRALIC, Associação
Brasileira de Literatura Comparada, e por meio dos anais referentes ao
primeiro congresso da Associação, também em Porto Alegre, em 1988.
Através desses trabalhos, manifesta-se a preocupação de reintegrar,
sem determinismo, a grade histórica ao trabalho de interpretação. Isso
não significava somente o retorno às leituras fundamentadas na própria
construção do processo criador, mas a vontade de articular o literário às
outras formas de conhecimento e de expressão artísticas. Desde o primeiro
seminário, o programa “Intertextualidade e interdisciplinariedade”
12 PERRONE-MOISÉS, Leyla (Dir.). Coleção Roland Barthes. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
13 CAMPOS, Haroldo de. Op. cit.
46
relocalizava os estudos de literatura comparada no campo das tendências
teórico-críticas atuais. Esse vasto leque de possibilidades permitiu que se
reunissem, graças à Associação, formas de pensamento diversas. Ela tornou-
se assim, a ma io r a ssoc ia çã o de l iterat u r a d a A mér ica Lati na , d a qu al A nton io
Candido salientou, recentemente, a importância: “A ABRALIC não existe
somente no Brasil, ela tornou-se, devido a um próspero desenvolvimento, a
mais importante e mais significativa instituição que associa, de fato, todos
os tipos de especialistas da literatura, e não somente os comparatistas”
14
.
Criada no âmbito de um Seminário latino-americano, a ABRALIC
tornou-se também um meio de comunicação privilegiado entre os
pesquisadores brasileiros e aqueles dos diversos países da América Latina,
contribuindo para a fundação de associações coirmãs em diferentes
lugares: Argentina, Uruguai, Peru, ... A atividade associativa perpetua-se
e renova-se por ocasião de seu congresso, que ocorre a cada dois anos, e
de colóquios regulares. Graças à análise da documentação reunida pela
Associação e pelas suas coirmãs latino-americanas, logo poder-se-á medir
o andamento do pensamento crítico, na região, e a forma como ele contribui
para a revitalização das práticas comparativas no contexto mundial. Como
observou Eduardo Coutinho, em um estudo recente, o comparatismo, no
Brasil, “deslocou seu eixo de modo significativo e situa-se à frente da
reflexão no continente”
15
.
É assim que, paralelamente aos livros de autores individuais, os
estudos apresentados por ocasião das manifestações universitárias indicam
as orientações da reflexão, das quais as mais recentes apontam para, pelo
menos, três direções: a observação dos fenômenos de difusão e de recepção
literários, o interesse crescente pelos estudos de tradução
16
, a retomada dos
estudos culturais
17
, campo no qual os pesquisadores brasileiros possuem
sólida experiência, centrada nas “minorias”, nos estudos de gênero, de
etnias, na discussão dos cânones estéticos e nas questões pós-coloniais,
14 Correspondência privada: São Paulo, 10 de agosto de 2004.
15 COUTI NHO, Eduardo. Sentido e fuão da Literatura Comparada na América Latina — ensaios.
Rio de Janeiro: UERJ, 2003.
16 Reunindo trabalhos apresentados por ocasião do IX Congresso Internacional da ABRALIC, em
Porto Alegre, além de pesquisas em curso, foi publicado: CARVALHAL, T. F., REBELLO, L.
S., FERREIRA, E. C. (Orgs.). Transcriações — teoria e práticas. Em meria de Haroldo de
Campos. Porto Alegre: Evangraf, 2004.
17 O Congresso da ABRALIC ocorrido em Florianópolis, em 1998, tinha como tema central
“Literatura Comparada = Estudos Culturais?, que prolongaria o debate então aberto em:
ANDRADE, A. L., CAMARGO, M. L., ANTELO, R. (Orgs.). Leituras do ciclo. Florianópolis:
Editora Grifos, 1999.
47
abordadas, por exemplo, em Dialética da colonização, de Alfredo Bosi
18
,
mais especificamente, no primeiro ensaio do livro,Colônia, culto e
cultura”.
Os anos noventa caracterizaram-se, certamente, por uma crítica
atenta a essas orientações, do pensamento de Michel Foucault a Gilles
Deleuze, de Jean-François Lyotard a Jacques Derrida. Os teóricos franceses
obtiveram, no Brasil, um sucesso tão grande quanto nos Estados Unidos
19
.
Derrida superou largamente seus colegas da “Escola de Yale”: Paul de
Man, Geoffrey Hartman e Joseph Hillis Miller. A desconstrução tornou-se
“um rótulo prestigioso, como observa Leyla Perrone-Moisés a respeito do
“efeito Derrida”
20
e da repercussão dessas idéias em meio aos psicanalistas
brasileiros. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, seu pensamento teve
um impacto decisivo e produtivo, embora tenha dado lugar, por vezes, a
interpretações precipitadas. E se os estudos culturais gozam de uma forte
influência estadunidense, no Brasil, Leyla Perrone-Moisés lembra que,ao
adotar no Brasil as propostas norte-americanas, festeja-se o fim do nosso
colonialismo cultural com relação à França, sem perceber que, na origem
dessas propostas, estão teóricos franceses. A única diferença, para nós, é
que no passado buscávamos inspiração teórica na matriz francesa, e agora
o fazemos passando pelos Estados Unidos”.
O debate sobre os Cultural Studies fez emergir o risco de ver
desaparecer a abordagem literária, além de evidenciar o perigo de que
especialistas em literatura voltem-se para outros campos sem a dupla
competência indispensável aos estudos interdisciplinares. Mais do que
defender a especificidade da literatura ou tentar evitar a redução de nosso
campo de trabalho, ameaças que pesam mais em outros lugares do que no
Brasil mesmo, é preciso salientar que se atribui aos “estudos culturais”
uma liberdade de ação que, na realidade, não existe. Em contrapartida,
procurando, por vezes, afastar a literatura, interrogar seu lugar dentre as
práticas simbólicas e culturais e minimizar sua função estética, os Estudos
Culturais distanciam-se do comparatismo, que sempre pressupõe que a
literatura permaneça como um dos termos da comparação.
Porém, enquanto se insiste na reapropriação de teorias estrangeiras,
18 BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia. das Letras, 1992.
19 CUSSET, Fraois. French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie
intelectuelle aux États-Unis. Paris: La Découverte, 2003.
20 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Pós-estruturalismo e Desconstrução nas Américas. In: ____ (Org.).
Do positivismo à desconstrução — Idéias francesas na América. São Paulo: Edusp, 2004, p.232.
48
manifesta-se também a vontade de encontrar categorias originais e de
ressemantizar outras categorias, desde então mais adaptadas ao contexto
brasileiro. Assim, o conceito de “entre-lugar” do discurso latino-americano,
que Silviano Santiago
21
elabora a partir do pensamento teórico de Derrida,
alimenta o debate sobre a dependência cultural e o lugar, flutuante, dos
países ditos “periféricos”. A experiência com o incerto, com o híbrido, o
reconhecimento do apagamento das margens, a alteração dos conceitos
de centro e de periferia abrem perspectivas interpretativas novas que
ultrapassam os limiares das diferentes formas de aproximação ao literário.
De qualquer modo, essa necessidade, cada vez mais perceptível em meio
aos especialistas, de buscar, na crítica brasileira e na literatura, categorias
e orientações próprias, é totalmente positiva.
Hoje, mais do que de “crise” — termo habitualmente associado à
literatura e à crítica literária — fala-se, freqüentemente, de “colapso da
crítica. Esse desfecho com ares dramáticos teria, certamente, como causa
imediata, o confinamento dos críticos nas universidades, onde a dissertação
e a tese desenvolveram-se em detrimento do ensaio, que lá se praticava no
passado. A crítica que sobrevive na imprensa, restrita a um espaço cada
vez mais reduzido, torna-se uma mistura insípida de análise universitária
e de crítica literária que exclui, na maioria das vezes, todo julgamento de
valor. O que parece em vias de desaparecimento é a “atitude” crítica, a
capacidade de julgar e de emitir um julgamento. O poder de avaliação é
cada vez menos utilizado.
Nessas condições, a ctica pára de funcionar como um oxigenador
da cultura, como um espaço dialético que abre o debate. Ao contrário,
ela se isola. Por um lado, a busca de rigor a torna cada vez mais elitista,
adotando um jargão específico cujo acesso encontra-se exclusivamente
reservado a seus pares. Esse tipo de estudo tem dificuldade em considerar
o contemporâneo, dando preferência ao que já é consagrado, recorrendo
aos paradigmas já legitimados. Por outro lado, o texto jornalístico curto
e pouco consistente contenta-se em informar e alimentar a mídia. Entre
esses dois extremos, raros são aqueles que alcançam o equilíbrio de uma
linguagem clara e objetiva para perceber o que parece, sem recusá-lo, mas
julgando-o com o objetivo de antecipar sua evolução no universo literário.
Eis o que se pode esperar da crítica literária brasileira, neste início de
milênio.
(CESAR, 1999, p. 82-84)
21 SANTIAGO, Silviano. Por uma literatura nos Trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1973.
49
TRAVESSIAS POÉTICAS CONTEMPORÂNEAS:
DA RECRIAÇÃO À INVEÃO
Maria Luiza Berwanger da Silva
Programa de Pós-Graduação em Letras
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Hoje, ao invés de “crise” – termo habitualmente associado à literatura e
à crítica literária – fala-se freqüentemente de “colapso da crítica”. [...] O
que parece em via de desaparecimento é a “atitude” crítica, a capacidade
de julgar e de emitir julgamento. O poder de avaliação é cada vez menos
utilizado (EUROPE, 2005, p. 121).
1
Sob essa constatação de Tania Franco Carvalhal no texto Vingt-cinq
ans de Critique Littéraire au Brésil (Notes pour un bilan) (2005), leio a
ausência da palavra que, ao retrair da voz do sujeito leitor contemporâneo,
a melodia plural e nuançada, priva-a da liberdade do olhar crítico, grão fértil
e de reconciliação com o Uno e com o Diverso; como se, embora tecida e
retecida pela própria história da recepção ctica nacional e transnacional,
a subjetividade profunda não mais encontrasse na página a tradução da
palavra que diz, brindando a voz crítica com inesperadas conexões,
aquém e além da leitura teórica e simbólica. É que, no intervalo entre as
práticas ensinadas pela tradão teórico-crítica, silenciosa, mas resistente,
eis e sempre a explorar a figurão da intimidade. “Rumor da língua
para Roland Barthes, ‘’Babel ‘’ para Jacques Derrida e Georges Steiner
e ‘estrutura dissipativa ‘’ para Wladimir Krysinski, esta amostragem
singular não só converge com a reflexão de Tania Franco Carvalhal quanto
a necessidade dojulgamento a ser assumido pelo sujeito-crítico, mas
também configura a autoreflexividade como uma das prováveis mediações
que poderão incidir em escritura crítica produtiva. Voz poética desta busca
contemporânea, diz Ferreira Gullar :
1 Aujourd’hui plutôt que de « crise » – term habituellement associé à la littérature et à la critique
on parle souvent de « collapsus de la critique » [...]. Ce qui paraît en voie de dispartion, cest
« l’attitude » critique, la capacité dejuger et d’émettre un jugement. Le pouvoir d’évaluation est
chaque fois moins utilisé ».
50
Meu poema
é um tumulto:
a fala
que nele fala
outras vozes
arrasta em alarido.
(estamos todos nós
cheios de vozes
que o mais das vezes
mal cabem em nossa voz:
se dizes pêra,
acende-se um clarão
um rastilho
de tardes e açúcares
ou
se azul disseres,
pode ser que se agite
o Egeu
em tuas glândulas)
A água que ouviste
Num soneto de Rilke
os ínfimos
rumores no capim
o sabor
do hortelã
(essa alegria)
a boca fria
da moça
o maruim
na poça
a hemorragia
da manhã
tudo isso em ti
se deposita
e cala.
Até que de repente
Um susto
Ou uma ventania
(que o poema dispara)
chama
esses fósseis à fala
Meu poema
É um tumulto, um alarido:
Basta apurar o ouvido.
(GULLAR, 2000, p. 453-454)
51
“Um tumulto de vozes”, eis a imagem-síntese da poeticidade hoje,
e que este poema de Ferreira Gullar representa exemplarmente; “tumulto”
que, ao evocar o gesto de recriação do Outro legado pelo Modernismo e
pelo Concretismo, fixa na invenção do Mesmo o ato mais substancial da
Arte brasileira dos dias atuais, visto sob a ótica da poesia; “tumulto”, em
uma palavra, que recorta do arquivo do imagirio das cidades uma das
possíveis representações estéticas e culturais do espaço a ser desenhado:
Todas as coisas de que falo estão na cidade
entre o céu e a terra.
São todas elas coisas perecíveis
e eternas como o teu riso
a palavra solidária
minha mão aberta
ou este esquecido cheiro de cabelo
que volta
e acende sua flama inesperada
no coração de maio.
Todas as coisas de que falo são de carne
como o verão e o salário.
Mortalmente inseridas no tempo,
estão dispersas como o ar
no mercado, nas oficinas,
nas ruas, nos hotéis de viagem.
São coisas, todas elas,
cotidianas, como bocas
e mãos, sonhos, greves,
denúncias,
acidentes do trabalho e do amor. Coisas,
de que falam os jornais
às vezes tão rudes
às vezes tão escuras
que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade.
Mas é nelas que te vejo pulsando,
Mundo novo,
Ainda em estado de soluços e esperança.
(GULLAR, 2000, p. 174)
Lugar matricial onde sentimentos, territórios e temporalidades
diversas e contraditórias são fecundados, o urbano concede ao poeta a
autotradução, como se a perplexidade face ao ritmo citadino, inapreensível
e ininterrupto, lhe doasse a figuração clara de sua intimidade, a mais
profunda.
52
Aquém e além da dicção social que atravessa a produção de Ferreira
Gullar, constituindo-se em voz de elucidação e, ao mesmo tempo, de
resistência, uma outra linha desenha a permanência desse poeta na
paisagem brasileira atual: sabe ele captar da perplexidade do sujeito diante
dos conflitos sociais irresolutos, a poeticidade da esperança, esperança que,
mediatizando a imersão e o distanciamento da urbanidade a ser decifrada,
propõe ao poeta este retorno à infância como território privilegiado da
invenção. Se, de um lado, esta imagem do poeta-menino dialoga com a
tradição poética brasileira representada pelas Cinzas das Horas de Manuel
Bandeira (1917), de outro lado, afigura-se como aprendizado do dizer a
compor e a expressar. É destes bastidores infantis, tal qual o do invisível
das cidades que Ferreira Gullar recolhe o prazer da palavra ilusória, mas
da qual a ilusão marca a página escrita pela pulsão da subjetividade em
estado de perpétua mutação. Prática do descentramento, locus amoenus
et adversus do imaginário a transgredir, dizer as cidades corresponde, em
Gullar, a elucidar o próprio artesanato artístico. (Nesse sentido, a produção
vasta e volumosa de escritos sobre Artes Plásticas em torno de nomes
locais e internacionais faz-se rerpesentativa da inclinação de Ferreira
Gullar à auto-reflexividade, a constante visita a materiais simbólicos
e não-simbólicos, nutrindo, sem dúvidas, o prazer de revelar ao leitor o
laboratório do poema). Assim, sob o efeito da intermediação produzido
pelo imaginário das cidades, invenção e auto-reflexão entrecruzam-se
na cena contemporânea brasileira. Ao dizer a cidade e ao figurar o
espaço da intimidade visualizando-o como arquitetura das formas, este
entrecruzamento ressoa em vozes brasileiras mais recentes. Silenciosa
ressonância deve-se bem confessar, mas que permite ao poeta e ao leitor
processar a tecitura contínua de certa paisagem, daquela que busca substituir
“recriação ou reinvenção” por pintura inaugural de um novo mundo e de
um novo sujeito, práticas em que a percepção do Outro e a conseqüente
revitalização do Mesmo tomadas do Modernismo e do Concretismo não
mais constituem as únicas traduções da alma brasileira de hoje.
Poeta do Rio de Janeiro, Ana Cristina Cesar condensa três estados
da arte contemporânea percebida na diversidade singular das perspectivas
configuradas pelas décadas de 70, 80 e 90. Afora a unanimidade crítica
quanto à excelência de sua produção em contraste com a brevidade
existencial, Ana Cristina Cesar exerceu uma função considerável para
a inteligência brasileira (uma função à espera de revisão e inserção pelo
cânone literário e nacional): comparatistaavant la lettre, sua produção
53
plural acentua a imagem da obra como artefato estético, artístico e cultural.
Nesse sentido, se de um lado, em sua poesia, circulam ecos inapagáveis
do que alguns críticos nomeiam de “poesia marginal”, manifestação da
sica tropicalista dos anos 70, e, de outro lado, a profunda reflexão sobre
as condições de produção e de difusão do livro, da edição artesanal ao
formato de publicação exitosa dos anos 80, é esta consciência do livro
emergente da produção que favorece, nos anos 90, um conceito outro
de cultura e de fato literário. Veja-se, pois, no conjunto pluriforme de Ana
Cristina, a dicção que agrega distintas melodias ao “tumulto” de vozes
de Ferreira Gullar (agregar aquio significando agregar pela gratuidade
do agregar, mas gesto crítico que dá a ver distintas espacialidades e
temporalidades da poética dos trópicos captada do confronto com outras
latitudes); ainda na transparência da época, também em Ana, contestar
significa registrar o cotidiano, (a chamada “escritura da circunstância”),
o somente para apagá-lo; como se o projeto da invenção poética, crítica e
teórica encontrasse seu lugar primeiro nesse arquivo do real protestado, e
do vivido a ser transgredido.
Da leitura de conjunto desta época pela recepção crítica brasileira,
depreende-se a definição do contemporâneo como desejo de compor
uma comunidade simbólica diversa mas harmoniosa. Fábula do lugar em
processo de decantação, exotismo tropical medido e revisão do cotidiano
tecem a invenção da subjetividade, projetando na busca de uma verdadeira
alegria, distinta daquela imposta pelos tempos de ditadura militar, onde
o riso mascarava a palavra retida e que a música tropicalista dissimulava
exemplarmente : é quando, pois, o engajamento cede lugar à tradução
do íntimo, não sem provocar a emergência de uma profunda melancolia,
perspectiva capaz de configurar o imagirio contemporâneo até nossos
dias. Traços desse sentimento difuso já nomeado por Paulo Prado em
Retrato do Brasil (Ensaio sobre a tristeza brasileira, 1928) e retomado em
Raízes do Brasil por Sérgio Buarque de Holanda (1936 ), ocultados por sob
sob a cordialidade e a alegria brasileiras, ressurgem no poema Carta de
Paris de Ana Cristina Cesar:
I
Eu penso em você, minha filha. Aqui lágrimas fracas, dores mínimas,
chuvas outonais apenas esboçando a majestade de um choro de viúva, águas
mentirosas fecundando campos de melancolia,
tudo isso de repente iluminou minha memória quando cruzei a ponte sobre
o Sena. A velha Paris já terminou. As cidades mudam mas meu coração está
54
perdido, e é apenas em delírio que vejo
campos de batalha, museus abandonados, barricadas, avenida ocupada por
bandeiras, muros com a palavra, palavras de ordem desgarradas; apenas em
delírio vejo
Anai’s de capa negra bebendo como Henry no café, Jean à la garçonne
cruzando com Jean-Paul nos Elysées, Gene dançando à meia-luz com Leslie
fazendo de francesa, e Charles que flana e desespera e volta para casa com
frio da manhã e pensa na Força de trabalho que desperta,
na fuga da gaiola, na sede no deserto, na dor que toma conta, lama dura, pó,
poeira, calor inesperado na cidade, garganta ressecada,
talvez bichos que falam, ou exilados com sede que num instante esquecem
que esqueceram e escapam do mito estranho e fatal da terra amada, onde há
tempestades, e olham de viés o céu gelado, e passam sem reproches, ainda
sem poderem dizer que voltar é impreciso, desejo inacabado, ficar, deixar,
cruzar a ponte sobre o rio.
II
Paris muda! mas minha melancolia não se move. Beaubourg, Forum des
Halles, metrô profundo, ponte impossível sobre o rio, tudo vira alegoria:
minha paixão pesa como pedra.
Diante da catedral vazia a dor de sempre me alimenta. Penso no meu Charles,
com seus gestos loucos e nos profissionais do não retorno, que desejam Paris
sublime para sempre, sem trégua, e penso em você,
minha filha viúva para sempre, prostituta, travesti, bagagem do disk jockey
que te acorda no meio da manhã, e não paga adiantado, e desperta teus
sonhos de noiva protegida, e penso em você,
amante sedutora, mãe de todos nós perdidos em Paris, atravessando pontes,
espalhando o medo de voltar para as luzes trêmulas dos trópicos, o fim dos
sonhos deste exílio, as aves que aqui gorjeiam, e penso enfim, do nevoeiro,
em alguém que perdeu o jogo para sempre, e para sempre procura as tetas
da Dor que amamenta a nossa fome e embala a orfandade esquecida nesta
ilha, neste parque onde me perco e me exilo na memória; e penso em Paris
que enfim me rende, na bandeira branca desfraldada, navegantes esquecidos
numa balsa, cativos, vencidos, afogados ... e em outros mais ainda!
(CESAR, 1999, p. 82-84)
Em jogo intertextual com O Cisne de Charles Baudelaire, no poema
de Ana Cristina, a distância do país e a forma do gênero epistolar acentuam
a experiência da melancolia, desconstruindo e desfigurando o mito de Paris
na América Latina. Nesse poema, a visita a sítios parisienses canônicos
dilui-se pela consciência da travessia da qual a poeta recolhe tão somente
sensações vãs, incapazes de fazer superar “a dor de sempre”. Palavra
55
descristalizada, a escritura sobre Paris sintetiza então esse momento de
lucidez no tocante à subjetividade privada do canto da exuberância tropical,
celebrada ao longo da Literatura Brasileira, para compensar a nostalgia
de um exílio involuntário. É entre o imaginário duplo, (o de uma cidade,
Paris, e o de uma nação, o Brasil), e esta paisagem zero, onde a “dor de
sempre” inscreve um lugar outro que capta resistência e solidez da teoria
nomeada sobre a página, lugar da invenção como figura de uma ausência
a ser preenchida:
Eu penso
a face fraca do poema / a metade na página
partida
Mas calo a face dura
flor apagada no sonho
Eu penso
a dor visível do poema/ a luz prévia
dividida
Mas calo a superfície negra
Pânico iminente do nada
(CESAR, 1999, p. 88)
invenção também figurada como busca obstinada da palavra
poética:
Estou atrás
do despojamento mais inteiro
da simplicidade mais erma
da palavra mais recém-nascida
do inteiro mais despojado
do ermo mais simples
do nascimento a mais da palavra
(CESAR. 1999, p. 51)
Mas é no poema intitulado Fagulhas em que a plenitude desta
pesquisa poética atinge o efeito de sublimação, quando sublimar significa
inocular, nos grãos textuais do desejo, a força da palavra cúmplice e
universal:
Abri curiosa
o céu.
Assim, afastando de leve as cortinas.
[...]
56
Eu queria
apanhar uma braçada
Do infinito em luz que a mim se misturava
Eu queria
captar o impercebido
nos momentos mínimos do espaço
nu e cheio.
Eu queria
ao menos manter descerradas as cortinas
na impessoalidade de tangê-las
Eu não sabia
que virar pelo avesso
era uma experiência mortal
(CESAR, 1999, p. 40-41)
Em gesto que recartografa a paisagem zero da Carta de Paris, a
subjetividade fixa no compartilhar sentimentos com o “amigo oculto”
(o leitor), o prazer da palavra dita, a mais consolidada. Invenção e
auto-reflexividade completam o entrelaçamento na confissão contemporânea
do Mesmo (poeta brasileiro) ao Mesmo (leitor brasileiro), testemunha
primeira e ator-cúmplice do nascimento do poema, de um novo poema
endereçado ao leitor, a exemplo da galeria de concidadãos evocados na
Carta de Paris. Assim, pois, esta travessia da obra de Ana Cristina, como
uma das possíveis amostragens do contemporâneo brasileiro, revitaliza o
tumulto de vozes captadas da cidade pela invenção do sujeito-leitor, ao
mesmo tempo que dialoga com outros poetas brasileiros.
Quando José Horácio Costa, poeta, tradutor, crítico literário e
professor da Universidade de São Paulo, diz em fragmentos do poema
Escrito na aula de Jacques Derrida:
Vamos.
Conversemos com a eternidade
deste espaço em branco.
Nenhum mallarmé rompe a linha
da língua na página
que flui como um norma.
Deixemos pro futuro um ambiente
no papel fechado:
janelas neogóticas, alunos novo-ingleses,
um “mot” neo-latino que habita
57
novas traduções em expansão.
O filósofo disserta infindavelmente
proliferando intenções. O som da voz
bate e reverbera nos cristais
e encontra seu limite nos bordes deste
plano. Croscruza o branco.
Lá fora um cidade quase dorme depois
da chuva. A alteridade é percebê-la
em stillness, enquanto avança a noite
e se corrompem as palavras.
(COSTA, 2004, p. 41-42)
este poeta configura o apagamento progressivo da palavra estrangeira
reinventada, a qual cede a cena à invenção, compondo-se a produção de
Horácio Costa, igualmente, de um espaço incomensurável de traços do
longínquo recriado. Ocidente e Oriente comparecem na paisagem densa
e intelectualizada desta voz-síntese do contemporâneo marcada pelo
aprendizado do novo. Se o gesto de Hocio relocaliza o horizonte poético
de Ana Cristina, do mesmo modo este poeta expõe o tecido da invenção
brasileira na qual o desejo de fundar um território inaugural não dissolve
completamente as marcas do Outro: uma memória residual aí permanece
que desenha a paisagem vasta e nuançada da subjetividade no jogo
articulado com o tempo. Poema para Octavio Paz representa este diálogo
que Horácio Costa estabelece com a tradição, traduzindo seu projeto de
harmonizar passado e presente, “conciliação dos contrários”, em uma
palavra, que Horácio capta da produtividade reflexiva de Octavio Paz para
o discurso crítico latino-americano centrado sobre o sujeito múltiplo:
se o futuro sobrevive à Pandora
e à violência sobrenada a Memória
em pleno vôo há conciliação possível
no plano em fuga há suspensão agora
soma de cores, flor cristalizada
gemido ou música da natureza
as palavras reduzidas a odores
as coisas entre si vaporizadas
num ponto imóvel entre o ser e o sendo
aquém do sonho e muito além do canto
corpo em abandono, devir em tréguas
irrompe e pousa em mim o movimento
58
plenitude escassa entre plano e monte
rosto encontrado, flor intermitente
escritura um vez reverberante
anábase e silêncio, vida ou nada
(COSTA, 2004, p. 45-46)
Sob os bastidores deste canto de celebração, imagens tais como a da
Outredad”, figura da escuta do íntimo precedendo todo deslocamento ao
Outro e a da tradução como “literariedad” estampam os gos seminais do
pensamento de Octavio Paz do qual o discurso La Búsqueda del Presente
(1990) faz-se arquivo exemplar.
É efetivamente do estudo aprofundado sobre Octavio Paz que
Horácio Costa tecerá o lugar matricial e o ato mesmo de sua paisagem
de invenção. Instalado entre a dicção do cosmopolitismo e a história
cristalizada da Literatura Brasileira, colocado entre duas margens
entrecruzadas, este poeta deo Paulo revisará perspectivas como canon,
memória, constelação de mitos e voz, como se, em afinando aécriture
réflechissante”, esta filtragem temporal evidenciasse a passagem a campos
diversos aproximados. “Difração” e “intermitência”, eis duas imagens
que retornam com freqüência em sua poesia, singularizando-lhe o perfil
múltiplo de sujeito-inventor. Como o confessou em uma carta: “Nada é mais
contemporâneo do que o vôo do artista em sua viagem de autodescoberta”, o
que corresponde a desdobrar, do eixo invenção/auto-reflexividade, a tecitura
de conexões infinitas. É, pois, desse modo que os ecos latino-americanos
captados em Octavio Paz concedem à palavra convergente e múltipla de
Horácio Costa o acesso a espaços transnacionais: ampliando a invenção
de si pela consciência do fazer literário elucidado sobre a página, Horácio
Costa restitui ao canon brasileiro a freqüentação de mundos possíveis
proposta pela Literatura Mundial.
Outros nomes e outros gêneros literários poderiam configurar
o percurso da comunidade contemporânea no Brasil, mas é através da
progressiva adesão à consciência da passagem pela subjetividade que
o Mesmo (Sujeito) articulará a travessia do espaço da recriação ao da
invenção; inventar, portanto, como imagem que, em tendo identificado o
lugar primeiro da Arte, a exemplo de Maurice Blanchot em Nascimento da
Arte, revisitando as cavernas de Lascaux, percebe, no insólito do desenho
de bisontes, primitivos e desordenados, a matriz que decifra, iluminando,
o enigma da identidade literária, surpreendendo-a em sua singularidade
mesclada. (Leia-se, sob a mescla, a paisagem zero da fertilidade crítica).
59
Territórios do imaginário, onde o “tumulto” de vozes deixa-se modular pelo
sentimento da passagem e da travessia, passar e atravessar definem-se, pois,
como traço crítico que funda, que cria um espaço novo. Nele retraduzido
todo sujeito se reconhece na plenitude de ser: aquém e além do diálogo do
Mesmo com o Outro, completa-se o sujeito na escuta do pulsar primeiro
de distinta melodia interior. Assim o fazem as figurações do “tumulto”
decifrado pelas mediações da produção “engagée” de Ferreira Gullar, as
da poesia melancólica de Ana Cristina Cesar e as da arte das passagens
em Horácio Costa, do tumulto que não cessa de buscar a ser decifrado, três
representações, em síntese, que convergem na fórmula do “tornar-se e do
vir a ser aquilo que já se é” de Nietzsche.
“A Alteridade é antes de tudo um necessário exercício de autocrítica”,
reflete o crítico e poeta brasileiro Haroldo de Campos, fecundando, a
seu modo, o “entre-lugar” do discurso latino-americano marcado entre
assimilação e expressão por Silviano Santiago, dois críticos - poetas
brasileiros dos dias atuais, do qual o diálogo produtivo busca configurar a
paisagem brasileira da contemporaneidade pela invenção, quando o ato de
inventar superpõe-se ao do reinventar. Distância a preencher ou espaço a
compartilhar sob o desenho que evidencia cartografias novas ?
Se a consciência auto-reflexiva confere à subjetividade este convívio
harmonioso entre reinvenção e invenção e se, através desta prática do
passar, transferências estéticas e culturais são postas em movimento, é
quando traçar a fisionomia múltipla do contemporâneo pela amostragem
de três poetas dá a ver, além do desenho moldado pelo signo da erncia,
a singularidade do homem-artista novo a quem a busca da palavra
enigmática e, por vezes, indecifrável, concede o prazer de inscrever sobre
a página o gesto da dupla escuta, a da página e a da cultura: reconciliação
com o canon pela auto-reflexividade e reconciliação do sujeito consigo
mesmo pela subjetividade receptiva que acolhe o impacto da difração e da
intermitência, eis o itinerário a percorrer proposto pelo contemporâneo, na
travessia do recriar ao inventar imagens e vozes novas.
Inesgotável é todo eco que, sob a forma de uma sugestão silenciosa,
convida-nos a assumir um juízo crítico lançado sobre certa textualidade,
como aquele que o faz Tania Franco Carvalhal na epígrafe que motivou a
presente reflexão. Sua contribuição maior sublinha o ato crítico empreendido
pelo sujeito-leitor como travessia para a obtenção da voz sublime e plena
a desdobrar o eco em modulações melodiosas ressoando pelo infinito dos
tempos.
60
REFENCIAS
CESAR, Ana Cristina. Inéditos e dispersos. 4. ed. São Paulo: Ática, 1999.
COSTA, Haroldo. Fracta: antologia poética. São Paulo: Perspectiva, 2004.
(Signos: 37).
GULLAR, Ferreira. Toda poesia (1950-1999). 9. ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2000.
REVUE EUROPE, Paris, n. 919-920, novembre-décembre 2005.
61
OCULTACIONES, OMISIONES Y EQVOCOS EN LA
HISTORIA DE LA LITERATURA PARAGUAYA
Miguel Ángel Fernández Argüello
1
Liminar
Cuando hablamos de historia literaria, ¿de qué historia hablamos,
quién o quiénes la hacen y desde dónde, cuáles son los puntos de vista,
qué intereses están en juego tras el discurso crítico e historiográfico, de
qué espacios y tiempos de recepción hablamos? No me propongo venir
a hacer teoría de la historia literaria, sino de presentar algunos casos de
manipulación, consciente o inconsciente, de un proceso artístico (el de
la literatura paraguaya moderna) cuya revisión permite ver ocultaciones,
omisiones, exclusiones y equívocos por demás notables. Permítanme caer
in medias res.
Ocultaciones
Rafael Barrett
En la historia moderna del Paraguay, 1904 es un año en que se dio
un giro notorio en la política del país. Una guerra civil que duró varios
meses derribó al régimen colorado — que durante aproximadamente treinta
años había gobernado la nación — y llevó al poder al Partido Liberal. El
Partido Colorado no había sido menos liberal en términos económicos, pero
de los insurgentes liberales se esperaba un cambio de rumbo que saneara las
prácticas políticas y sustrajera las finanzas de la corrupción que se atribuía al
antiguo régimen. En esta precisa coyuntura histórica se inserta en la cultura
paraguaya una personalidad que tendría un papel capital en su desarrollo.
Rafael Barrett, en efecto, llega al ps como corresponsal de guerra
de un periódico argentino con motivo de esa guerra civil. Y allí, en aquel
“jardín desolado”, como dijo en un momento de tristeza, iría a realizar casi
la totalidad de su obra, a través de las hojas periodísticas de Asunción y
1 Universidad Nacional de Asunción
62
después también en las de Montevideo. Barrett vio reunida en volumen sólo
una pequeña parte de su producción periodístico-literaria, ya que mur
seis años después de su llegada al país en donde se hizo hombre ―según
sus propias palabras, esto es, donde tomó conciencia de la realidad
social y puso los cimientos de nuestra modernidad. No obstante, todavía
hoy se le retacea un reconocimiento pleno, particularmente en Paraguay,
donde su nombre rara vez es mencionado en los manuales de literatura.
Mencionemos, no obstante, el hecho de que en la década del 10 al 20 aquel
escritor-periodista de nacionalidad incierta era ya leído por millares de
personas, especialmente de clase proletaria, como un “héroe moral” y
no sólo como un escritor admirable. A partir de las primeras ediciones
que Osiris Bertani hizo de sus obras en Montevideo, Barrett se convirt
en una figura capital para la conciencia revolucionaria americana, para el
pensamiento social y para la literatura de los países hispanoamericanos.
Sin embargo, la crítica y la historiografía literarias no han hecho todavía la
justicia debida a sus escritos, a nuestro juicio el hecho más importante que
ha registrado el género periodístico-literario en la lengua castellana, desde
Mariano José de Larra (1809-1837) en el siglo XIX.
Rafael Barrett vivió un poco más que el gran articulista madrileño:
murió a los 34 años. Pero escribió su obra en menos tiempo que Fígaro,
que ya tuvo su primer periódico, E
L DUENDE SATÍRICO DEL DÍA, en 1828,
cuando sólo tenía 19 años. Barrett, que también era de origen espol, se
hizo periodista después de llegar a Buenos Airesa mediados de 1903,
donde en el transcurso de un año, más o menos, publicó unos cuantos
artículos. El contacto con la realidad paraguaya cambiaa su vida y daría
sentido a su trabajo intelectual.
En el Paraguay, ciertamente, los artículos de Barrett no habían
pasado desapercibidos. Era admirado, se reconocía su talento, era notorio
su arrojo personal. Pero inquietaba, molestaba profundamente, sobre todo
desde el momento en que asume, en medio del marasmo ideológico de
los intelectuales, una postura crítica radical contra la injusticia del “orden
establecido” y denuncia la explotación de los trabajadores en los yerbales,
así como la extrema miseria de obreros y campesinos.
La prensa fue el medio de expresión de sus inquietudes artísticas y
hu ma nas. A t ravés d e ella pu bl ic ó a r tícu lo s, en sayo s, na r rac ione s, diálogo s
Y en esos diversos géneros alcanzó la altura estética —estilística— que
hace de él una de las grandes figuras de la literatura hispanoamericana de
principios del siglo XX. Es cada vez mayor el número de estudiosos que
63
coinciden en ello y cabe esperar que tarde o temprano su obra sea reconocida
en su real dimensión por parte de la crítica y la historiografía literarias.
Barrett vino a coincidir con una notable generación de intelectuales
paraguayos: la del 900. Fue amigo de algunos de ellos (en el campamento
liberal de Villeta, en 1904, había conocido a Manuel Gondra, Modesto
Guggiari, Manuel Domínguez y otros), pero pronto sus caminos divergirían
en la apreciación de larealidad paraguaya. Mientras los paraguayos se
dedicaban a la historia (una historia lastrada de ideología nacionalista o
liberal) y la política, ocupando a veces altos cargos gubernamentales, el
español —el hispano-paraguayo, para nosotros— miraba el mundo desde
un punto de vista independiente y encontraba que la sociedad padecía de una
enfermedad terrible: la injusticia. Para un hombre que había conquistado
la libertad interior y la conciencia ctica, la explotación y la opresión del
prójimo eran intolerables.
Barrett, de joven aristócrata español a anarquista en el Paraguay: la
historia, contada después de su muerte a algunos de sus coetáneos españoles,
resultaba incomprensible; en cualquier caso, no más que una excentricidad.
A los intelectuales paraguayos de su época, que vivían la misma historia
—la misma realidad—, en cambio, Barrett les parecía un exaltado, incluso
un hombre de visión distorsionada por la enfermedad. Así lo vieron Manuel
Domínguez y Juan E. O’Leary en dos momentos diferentes. Los dos serían
eran ya— los representantes máximos de un nacionalismo que, en última
instancia, no sea sino una mixtificacións, un instrumento de la clase
dominante para encubrir el sistema de explotación vigente entonces y hoy.
En esas circunstancias, el pensamiento y la expresión de Barrett
resultaban inconvenientes. Para la intelectualidad paraguaya del 900
lo prioritario fue —para decirlo en jerga contemporánea— recuperar la
autoestima nacional. De muchas maneras: entre otras, funcionando
sin remordimientos dentro del “orden establecido, esto es, postergando
sine die la recuperación de algo más importante: el sentido de la dignidad
humana en cada hombre concreto, es decir, el sentido de la justicia y la
libertad solidarias.
La elección, por parte de Barrett, del punto de mira anarquista
para la consideración de los problemas sociales fue, a mi entender, menos
una opción ideológica que una toma de posición ética: Barrett veía en el
anarcosindicalismo “la extrema izquierda del alud emancipador”, la vía
directa y rápida para cambiar la sociedad humana. En términos históricos
latos, el movimiento anarquista no alcanzó sus objetivos y se fue debilitando
64
en su práctica político-social: equívocos de la historia que, a pesar de
Fukuyama, no ha llegado a su fin. En un mundo desquiciado por las
“ideologías de la muerte”, por la imposición demencial de la desigualdad,
los valores libertarios —la afirmación de la libertad y la solidaridad—
constituyen, todavía, una respuesta capital. Barrett no se había equivocado
en lo esencial.
Pero reducir el pensamiento del autor de El dolor paraguayo a una
determinada ideología sería un error. La constitución y la dinámica de
su pensamiento, en todos los órdenes, niegan, precisamente, la ideología
entendida como expresión mixtificadora y esclerosada de intereses
sectoriales. El pensamiento barrettiano es, esencialmente, un pensamiento
crítico y creador que va mucho más allá del pensamiento ideológico. En
la raíz de su práctica discursiva hay una dinámica generativa que abre su
pensamiento hacia vastos horizontes al tiempo que propone implícitamente
una epistemología liberadora radical. De allí, sin duda, la notable actualidad
y vitalidad de su escritura y de su pensamiento.
En una época de abdicaciones y complicidades intelectuales con
el orden impuesto por las clases dominantes y las políticas imperiales, la
figura del escritor comprometido suele considerarse —en los medios de
“alta cultura”— anacrónica, aunque cada vez resulta más evidente que los
grandes escritores de hoy siguen también bregando por una humanidad más
justa. He aquí, pues, otra razón más de la vitalidad de la obra barrettiana:
esta escritura, este pensamiento, que, por lo demás, se encuentra en la raíz
de algunos de los mayores escritores latinoamericanos, constituye también
un acto incontestable de razón y fe.
La palabra de Barrett no ha perdido vigencia y su valor literario
resultada ca vez más visible. Y hay que entender aquí “valor literario” más
allá de cualquier narcisismo esteticista. La obra de Barrett, como la de
todo gran creador, mantiene en vilo los valores incandescentes —éticos y
estéticos— del hombre entero, del escritor auténtico. Y Barrett, finalmente,
fue eso —vale la pena subrayarlo—: un hombre entero, a la altura de su
circunstancia, un escritor auténtico.
Omisiones
Heriberto Fernández.
Un caso de omisión parcial, pero de todos modos insólita, es la
omisión de un aspecto de la obra poética de Heriberto Fernández. Figura
65
destacada de la joven poesía de los años 20 en Paraguay (en otras palabras,
del posmodernismo poético paraguayo) es mencionado generalmente
como un caso de poeta malogrado por la muerte, ya que fallece en París a
los 24 años.
Su trayectoria estética, entre 1923 (año en que funda la revista
Juventud) y 1927 (año de su muerte) registra rasgos que van del simbolismo
francés y el modernismo rubendariano hasta las formas ya decantadas del
posmodernismo.
P e r o l o s i n g u l a r d e s u p o e s í a s e e n c u e n t r a e n l o s ú l t i m o s p o e m a s , d o n d e
aparecen rasgos nuevos que hacen de ella el primer intento de ruptura con
el logocentrismo poético tradicional, al mismo tiempo que por su densidad
incorpora un sentimiento del mundo impregnado ya de la angustia de esos
años de crisis histórica y existencial. He aquí una muestra:
SONETOS A LA HERMANA (VI)
Yo no te amo, mar, a mis montañas yo amo.
Rutina, ideas hechas. Las disfrazan los árboles.
Juventud y vejez, cuatro veces por año.
—Mar poliforme y vario, mar innumerable—.
¿Por qué no te amo, mar, por qué no te amo?
Voz de acento yodado, de cambiar incesante.
Eres verde y azul, eres oscuro, eres claro.
Inquietud loca de las almas grandes.
Silencio claro
bajo
arboleda espesa.
Placer de descansar en la fresca ladera.
Rutina, ideas hechas. Quietud en la montaña
que en esta siesta intensa nos servirá de almohada.
Carmen Soler
Carmen Soler es otro caso de omisión o exclusión lamentable.
Cuando en 1992 René Ferrer y yo preparábamos nuestra antología de
voces femeninas paraguayas, discutimos acerca de su inclusión en el
volumen. No sabíamos gran cosa acerca de ella y decidimos que en esas
condiciones no la debíamos incluir. Hace algunos años que dispongo de esa
66
información y de sus publicaciones (dos libros). Me siento avergonzado.
Carmen Soler merecía estar en esta y en cualquier otra antología. Pero
René y yo habíamos sido en cierta medida también víctimas de algo que
se llama desinformacióndesinformación programada, seguramente—:
lo que atenta contra el sistema (polìtico, económico, social, cultural) debe
quedar al margen. Todavía hoy es difícil saber acerca de esta poeta que
trabajó la línea social y política en poesía, pero también produjo poemas de
honda resonancia existencial, con calidades estéticas nada desdeñables. No
fue una poeta profesional, dedicó su vida a luchar por el pueblo y combatir
la dictadura. Fue varias veces apresada y torturada y finalmente arrojada
a un largo exilio. Murió en 1985 sin volver a ver su patria y tres años antes
de la caída del dictador que la atormentó. Sus poemas, escritos en medio
de sus luchas, fueron recogidos en dos libros póstumos: En la tempestad
(1986) y La alondra herida (1995). Siguen inéditos numerosos poemas, que
se publicarán próximamente.
Dos breves textos darán una idea acerca de la economía verbal de su
poesía y la intensidad de su experiencia vital:
BANDOS
Se prohíbe:
al hambre comer
a la boca hablar
al oído oir
a la sed beber
al fuego calentar
al sueño dormir
al miedo correr
al frío tiritar
a la alegría reir
al amor querer
al poeta cantar
al herido gemir
a la primavera florecer
a la pólvora explotar.
Después
los fusilaron por no cumplir.
“LIMITADA”
Leí que en los últimos 30 años
hubo más de 100 guerras
67
“limitadas”,
¡Vaya!
¿Limitadas?
Los que mueren,
díganme,
a ver,
¿tienen una muerte limitada?
Equívocos
Vanguardismo, posvanguardismo y modernidad
Una muestra de equívoco histórico lo tenemos con respecto a las
características de la modernidad en la poesía paraguaya del siglo XX. El
caso involucra al concepto de vanguardismo
2
aplicado al proceso poético
de Paraguay.
Si nos atenemos a una versión generalizada, la “nueva poesía”
paraguaya tiene sus inicios a mediados de la década del 30, cuando
una pesada práctica pasatista aún obtura las vías de acceso a la nueva
sensibilidad estética.
En realidad, hay algo más que esto. En primer lugar, es preciso
decir que al Paraguay llegaron tempranamente noticias de las vanguardias
estéticas europeas. En 1909, unos días después de su aparición en L
E
F
IGARO, un diario asunceño publica el Manifiesto futurista de Marinetti y
casi inmediatamente hace referencia al mismo Rafael Barrett (1876-1910),
esa figura fundadora a quien ya me he referido.
En el correr de la década que va desde 1910 hasta 1920, un polígrafo
español, radicado en el Paraguay, Viriato Díaz Pérez (1874-1960), recibe
diversos artículos de la prensa española referentes al cubismo, al futurismo,
a l s u r r ea l i s m o , a s í c om o r ev i s t a s c o m o P
ROMETEO (dirigida por Ramón Gómez
de la Serna), G
RECIA y ULTRA, portavoces del ultraísmo español. También
en la biblioteca del poeta José Concepción Ortiz he hallado revistas como
C
ERVANTES, COSMÓPOLIS, TABLEROS y REFLECTOR, de Madrid, y NOSOTROS,
de Buenos Aires. Tanto en la biblioteca de Díaz Pérez como en la de Ortiz
figuraban libros de Salinas y Guillén, García Lorca y Alberti, así como de
Pablo Neruda, Alberto Hidalgo y otros poetas hispanoamericanos.
2 Véase: Rodríguez Alcalá, Hugo: “El vanguardismo poético en el Paraguay, en Quince ensayos,
Asunción, Criterio, 1987.
68
Por otro lado, como ya hemos visto, uno de los jóvenes fundadores (y
primer director) de la revista J
UVENTUD, Heriberto Fernández (1903-1927),
que se había marchado a París a los 21 años, publica en la capital francesa
dos plaquetas de poesía, Visiones de églogas (1925) y Voces de ensueño
(1926), dejando a su muerte, ocurrida en 1927, otro breve conjunto titulado
Sonetos a la hermana, quelo verá la luz, también en forma de plaqueta,
treinta años después. Estos poemas se conocieron, sin embargo, a través de
publicaciones periodísticas poco después de la desaparición de su autor. Y
vistos en perspectiva, presentan unos rasgos que rebasan el marco estético de
su generación. En primer lugar, una notoria ruptura con las formas poéticas
tradicionales, tanto en la versificación como en la sintaxis. En seguida, un
temple de ánimo, un stimmung, cercano a ciertos trechos angustiosos de Los
heraldos negros y de Trilce, de Vallejo. Pues bien, varios indicios permiten
conjeturar que Heriberto Fernández conoció y trató al gran poeta peruano
en París. Basta mencionar el hecho de que en uno de los últimos números
de la revista J
UVENTUD, de la cual Heriberto era corresponsal en Francia, se
publica un artículo de Vallejo,Poesía nueva, aparecido tres meses antes
en el primer número de la revista F
AVO R A B LE S PARÍS POEMA, que dirigían en
París el autor de Trilce y Juan Larrea, otro interesante poeta vanguardista
rescatado por la critica recién en los decada del ‘70.
De este modo, se produce en la poesía paraguaya un hecho que
indirectamente la pone en contacto con una de las líneas poéticas de los
años ´20, interrumpiéndose abruptamente con la muerte de Heriberto en
1927.
Entretanto, además de las figuras principales del Posmodernismo
paraguayo de los años 20 —entre los cuales hay que citar en primer lugar
a José Concepción Ortiz— se suman al mismo dos figuras muy jóvenes:
Hérib Campos Cervera (1905-1953) y Josefina Plá (1903-1999), que
llega desde su España natal, casada con el artista Julián de la Herrería,
y termina incorporándose definitivamente al proceso literario y artístico
del país, produciendo a lo largo de su larga vida una labor cultural de gran
envergadura, casi siempre de una intensidad y profundidad inusuales.
Tanto el uno como el otro desarrollarán, en su poesía, hasta mediados de
los años 30, líneas estéticas no muy alejadas de los demás poetas citados.
Josefina Plá alcanza ya, en esos años, una madurez expresiva notable en
algunos poemas de El precio de los sueños (1934), libro en que recoge
su producción juvenil. Campos Cervera, en cambio, no rne en libro sus
poemas posmodernistas, que permanecen inéditos en volumen hasta su
69
compilación, en 1996, en sus Poesías completas.
Al promediar los años 30, paralelamente, Campos Cervera y Josefina
Plá dan un giro acusado en su expresión poética, dando lugar al inicio
de la llamada “poesía nueva” del Paraguay, a menudo confundida en los
manuales de literatura con el vanguardismo.
En efecto, tanto en la poesía de Josefina Plá como en la de Campos
Cervera hay, en ese momento, un tnsito del posmodernismo a la
modernidad poética, a la “poesía nueva”. Un tránsito que deja al margen la
experiencia de los movimientos vanguardistas históricos. Como ejemplo,
veamos dos poemas de Josefina Plá. El primero es anterior a 1934; el
segundo, de la década del 60.
SOY
Carne transida, opaco ventanal de tristeza,
agua que huye del cielo en perpetuo temblor;
vaso que no ha sabido colmarse de pureza
ni abrirse ancho a los negros raudales del horror.
¡Ojos que no sirvieron para mirar la muerte,
boca que no ha rendido su gran beso de amor!
Manos como dos alas heridas: ¡diestra inerte
que no consigue alzarse a zona de fulgor!
Planta errátil e incierta, cobarde ante el abrojo,
reacia al duro viaje, esquiva al culto fi el;
¡rodillas que el placer no hincó ante su altar rojo,
mas que el remordimiento no ha logrado vencer!
Garganta temerosa del entrañable grito
que desnuda la carne del último dolor:
¡lengua que es como piedra al dulzor infi nito
de la verdad postrera dormida en la pasión!
Haz de inútiles rosas, agostándose en sombra,
pozo oculto que nunca abrevó una gran sed;
prado que no ha podido amansarse en alfombra,
¡pedazo de la muerte, que no se sabe ver!
LAS PUERTAS
...Un cerrarse de puertas,
a derecha e izquierda;
70
un cerrarse de puertas silenciosas,
siempre a destiempo,
siempre un poco antes
o un momento demasiado tarde;
hasta que solo queda abierta una,
la única puntual,
la única oscura,
la única sin paisaje y sin mirada
3
.
La trayectoria de Hérib Campos Cervera se dio paralelamente a la
de Josefina Plá, pero en su tetica fueron cobrando cada vez más fuerza
las reivindicaciones sociales y la visión existencial. Su adhesn a la causa
popular le costó el exilio más de una vez y la muerte le llegó cuando su voz
alcanzaba madurez. En el destierro escrib “Un puñado de tierra, poema
emblemático del exilio y “Así”, conocido póstumamente:
Dejo aquí, en tus umbrales,
mi corazón inaugurado; mi voz incompatible;
mi máscara y mi grito y mi desvelo;
todos los carozos desnudos, roídos de intemperie;
todo lo que decae como un pétalo seco
en los vencidos días de otoño.
Hoy quiero verlo todo desde dentro;
todo el hilván y el esqueleto de sostén;
toda la utilería;
los telones y relieves prolijos del sueño.
Hoy recorro los acontecimientos
como quien navegara a lo largo de la miga cariñosa
de un pan
y saliera, de golpe, a fl or de costra,
en llegando a la ciega corteza
apoyado en carbones de próximos diamantes.
Así, ejecutado y prolijo,
con la corbata puesta y los zapatos en su sitio:
como un muerto que espera el turno de su leño.
Así.
Porque es hora ya de irse preguntando:
¿A qué tanto jadeo y tanto andar a pie,
con la corbata puesta al revés,
y el corazón al aire, allí,
3 Plá, Josefina: Poesías completas. Edición de Miguel Ángel Fernández. Asunción, El Lector, 1996.
71
justo sobre las coyunturas desangradas
y los dedos haciéndole señas al Dios de nadie?
¿A qué los ojos cayéndose de tanto ver osamentas
y los párpados, ardiendo
sobre el aire podrido de un tiempo miserable?
Bueno: dejo aquí, en tus umbrales,
mi corazón de arena; mi voz toda desecha
y mi máscara rota y mi mano sin horóscopos,
sin huellas saturnales de lunas muertas;
todo aquello que amé;
todo aquello que pudo ser un canto y es solamente
desprendido terrón de cementerio.
Tómalos todavía: colócalos
en un hondo nivel de marineros descansos;
ponles un grano de sal sobre las órbitas;
ponles una fl or marchita en los ojales...
Llámalos a esa muerte que tú no desconoces
y entrégalos a la dulce vocación de los pájaros
que emigran hacia el Sur...
Y no los nombres nunca, si no es para amarlos
en recuerdo, en piedad, en dulzura de tarde quieta
―como quien acunara la cabeza de un infante sin madre―,
Así
4
.
A su vez, la poesía de Roa Bastos, en la década del 40, tras un
primer momento caracterizado sucesivamente por un gusto clasicista y
modernista, asume rasgos posvanguardistas cercanos a los de la poea de
Miguel Herndez y Octavio Paz, para citar sólo dos nombres capitales en
ese momento de la poesía de lengua castellana.
HUIDA
Sobre el hierro olvidado se apagan las violetas.
Y sobre el hierro crecen los suspiros y adioses,
las huellas musicales del corazón del viento
que busca lejanías para olvidar sus bosques.
Un ciervo transparente sueña escorzos de huida.
Pero el soñar se quiebra sobre muertos sabores.
4 Campos Cervera, Hérib: Poesías completas y otros textos. Edición de Miguel Ángel Ferndez.
Asunción, El Lector, 1995.
72
No basta que el instinto del nardo le apacigüe
la frente en que sollozan esmeraldas y adioses…
¿Dónde enterró su claro círculo el mediodía;
sus corolas ardientes, en qué arena, en qué noche,
si todo está ya inmóvil entre las altas torres…?
El ciervo transparente yace bajo la niebla.
Sus ojos desolados por la humedad salobre
van subiendo en los tallos del humo y de la espada
para mirar la sangre secándose en la Noche.
CAMINO
Donde acaba la raíz comienza el viento,
comienza el caminante y su ostracismo,
rompe el terrón su tenue paroxismo
y se apaga en las manos ceniciento.
Con labios, no con pies, ando un violento
paisaje como sombra de mí mismo
dejando un silencioso cataclismo
en cada piedra, en cada pensamiento.
Pie de jaguar y corazón de garza,
cielo enterrado a golpes de raíces
en el ala de arena que lo engarza.
Voy caminando y siento en las matrices
del tiempo arder mi vida como zarza,
y hasta en mi aliento encuentro cicatrices
5
.
En 1953, Roa declaraba su decisión de colgar la lira e inicia una
fulgurante carrera de narrador con El trueno entre las hojas ese mismo año.
Sin embargo, el aliento poético seguiría teniendo una fuerte presencia en
su obra en prosa. Volvería a publicar un puñado de versos tiempo después,
bajo el significativo título de Silenciario.
Así, pues, en la poesía paraguaya no hubo vanguardismo propiamente
dicho. Lo que se dio en la poesía de Josefina Plá, Hérib Campos Cervera y,
poco después, en la de Augusto Roa Bastos, fue una expresión de modernidad
5 Roa Bastos, Augusto: Poesías reunidas. Edición de Miguel Ángel Fernández. Asunción, El
Lector, 1996.
73
ya ligada a ciertas líneas expresivas de la fase posvanguardista.
Curiosamente, recién en la década del 60 Josefina Plá adoptaría
algunos recursos expresivos de las primeras vanguardias. Por la misma
época, Oscar Ferreiro exhuma poemas suyos de la década del 50, los
poemoides, donde se advierte una cierta influencia del surrealismo.
Lo que viene más tarde, en las décadas del 80 y 90, es ya otro capítulo
de nuestra historia literaria, en que algunos jóvenes poetas descubren
por su cuenta el experimentalismo propio de las vanguardias y, en cierta
medida, las asumen. Pero este es un tema que valda la pena enfocar en
otra ocasión.
Colofón
La historia de nuestras literaturas está lejos de parecerse a un
jardín geométrico, de formas claras y distintas. Sus senderos no sólo se
bifurcan sino también se disuelven y se pierden en la espesura de los
procesos artísticos y sociales. Aunque resulte incómodo, no es inoportuno
mostrar las manipulaciones ideogicas y los equívocos conceptuales que
dificultan una valoración más cabal de la producción estética, asumiendo
la complejidad de los factores que intervienen en ella. La comprensión del
hecho literario adquiere así una nueva dimensión, no privada del rigor de la
crítica y atenta a los múltiples componentes de la práctica artística.
* * *
75
SITUAÇÃO CRÍTICA: O REGIONALISMO REVISITADO
Paulo Sérgio Nolasco dos Santos
1
“Numa obra literária os traços da cor local e as circunstâncias históricas,
geográficas e sociais são inevitáveis, pois o escritor está sempre rondando
suas origens; às vezes, sem se dar conta, são sempre essas origens que o
seguem de perto, como uma sombra, ou mesmo de longe, como um sonho
ou um pesadelo”.
M. Hatoum. Literatura & Memória: notas sobre Relato de um certo oriente
1 – Situação crítica
Com o advento do século XXI e a expansão da globalização cultural,
alguns conceitos críticos e operacionais, relativos à vida da cultura, acabam
sofrendo reformatações outras, questionando perspectivas binárias, numa
evidente necessidade de se pensar “para além dos binarismos”, que ainda
formataram o projeto moderno no século passado. Em particular, as noções
de região e regionalismo e suas confluências em “regiões culturais”, não
só tiveram suas perspectivas “defasadas, mas ao mesmo tempo colocaram
em demanda uma outra “situação crítica”, voltada para a “permanência”
do local/localização e da aldeia. Assim, este ensaio visa à verificação da
perspectiva crítica contemporânea acerca do conceito de regionalismo
e “regiões culturais”, com base na crítica literária e cultural latino-
americana, sublinhando a natureza e função de um conceito e o lugar de
enunciação da crítica para melhor entender sua operacionalização nos
estudos de literatura e cultura na contemporaneidade. Dentro do amplo
painel geográfico que constitui o caráter matizado da discussão acerca do
regionalismo no continente, interessa-nos discutir, além dos significados
ressemantizados em torno de um conceito específico, a situação de uma
região cultural em particular: a do entorno do Pantanal Sul-mato-grossense.
A reflexão a partir deste locus específico justifica-se por um processo de
formação cultural particular que, temperado por outros processos culturais
1 Doutor em Letras. Professor de Literatura Comparada, Teoria e Crítica Literias nos Cursos de
Graduão e Pós-Graduão em Letras da da UFGD.
76
diversificados, oferece-se hoje como um rio caudaloso a reunir o próprio e
o alheio, num produtivo universo cultural, constitutivo de um receptáculo
para os estudos regionais, culturais e interculturais.
2 – A crítica cultural contemporânea, ou a reverificação de um
conceito.
A discussão acerca do conceito de regionalismo ganha ressonâncias
exponenciais, sobretudo a partir de Antonio Candido. Para o crítico
brasileiro, formulador das três fases do romance latino-americano –
regionalismo pitoresco, regionalismo problemático e super-regionalismo
–, essas fases corresponderiam às três fases da consciência cultural. Em
especial, a fase do super-regionalismo, analogia a surrealismo ou super-
realismo, como sublinham Diniz e Coelho (p. 426), e que corresponderia à
consciência dilacerada do subdesenvolvimento, da qual é tributária a obra de
Guimaes Rosa, solidamente estabelecida no solo de uma universalidade
da região. (Candido, 1979, p.361-362). A análise de Candido parece ter se
justificado, quando de sua formulação, ao corresponder a um momento
específico do projeto moderno, que ansiava pelo lugar da interdependência
cultural, assim rasurando e superando traços da “dependência”. No entanto,
hoje, num momento de globalização cultural, as discussões ganham foro
novo e repõem queseso só de revisão, mas de afirmação no trato das
peculiaridades e das produções simbólicas ligadas a certa região e ao que
nela se processa e produz enquanto constitutiva de regionalismos; o que
faz manter-se ainda hoje a validação do regionalismo enquanto espaço de
interferência na economia global da cultura.
Em A exaustão da diferença, Moreiras propõe um enfoque renovado
e “interessante”. À idéia de super-regionalismo, o crítico contrapõe a de
“subalternismo”, acentuando-se a necessidade de revisão dos paradigmas
críticos, especialmente dos discursos disciplinares das ciências humanas e
sociais, que tinham sido pensados para representar o funcionamento das
sociedades e intensamente delimitados em função da vontade de constituição
das nações/nacionalidades. Moreiras consegue formular uma análise
rentável para a reverificação do elemento regional, na medida em que o
“subalternismo” constitui a reação, ou antes, ele “é” a crítica da dependência
cultural e da interdependência postos em perspectiva, espectralmente. Daí
que a validação do super-regionalismo como proposta crítica, sua vontade
de integração, reflete mera auto-integração hegemônica, torna-se avatar
77
de exclusão de inúmerasformações culturais subalternas na América
Latina. Segundo Moreiras, trata-se agora de redesenhar os paradigmas
críticos, uma vez que o conceito se super-regionalismo teria triunfado
justamente porque se tornou ele mesmo uma auto-integração meramente
hegemônica. Auto-integração constitutiva da exclusão do subalterno latino-
americano, ou, como enfatiza o crítico, exclusão das tantas formações
culturais subalternas na América Latina. (p. 207). Com efeito, Moreiras, ao
estabelecer um debate produtivo com o conceito de super-regionalismo, num
sentido mais amplo das narrativas do continente, questiona e ressignifica a
perspectiva de Candido, pontuando principalmente o locus de enunciação
fundador da heterogeneidade cultural. Como alternativa ao colapso da
modernização e da exaustão do super-regionalismo, insolvente diante da
condição fragmentada das sociedades latino-americanas, o subalternismo
justifica sua permanência mediante o retorno do regionalismo, fustigado pela
crise neoliberal, propondo uma questão assim reformulada: a do privilégio
epistemológico, ou seja, de qual lugar geocultural hoje interessa falar para a
obtenção de uma posição crítica re-formada? (Moreiras, 2001, p. 206-210).
Dentro dessa perspectiva, num prolongamento do questionamento
de Moreiras, o crítico uruguaio Hugo Achugar assume posição teórica
muito rentável e produtiva. De fato, hoje estamos diante de outras posições
teóricas, não só reformuladas como ressemantizadoras das anteriores.
Em Planetas sem boca (2006), Achugar reitera e prolonga a importância
da tese do lugar de onde se fala ou a partir de onde se teoriza. Com
Achugar, a paisagem da “memória” vem acrescentar-se à constituição das
subjetividades contemporâneas, considerando, por exemplo, a proposta do
Rio da Prata como locus de enunciação do crítico uruguaio, por tratar-se
de uma “região fortemente atravessada nestes tempos pós-ditatoriais pelo
debate em torno da memória coletiva. (Achugar, apud Diniz ; Coelho,
2005, 430).
Também vem de Achugar uma importante reflexão sobre as
heterogeneidades latino-americanas com base nos lugares, nas paisagens e
territórios, enfatizando que o processo de homogeneização e/ou globalização
faz aflorar diferenças e integrações [que] apresentam uma dinâmica
própria e as paisagens culturais funcionam em vários e múltiplos tempos e
direções. A partir daí, sublinha-se a queda do pressuposto da universalidade
da literatura, numa crítica contundente ao eurocentrismo, bem como aos
atuais processos de globalização econômico-financeira, de mundialização
da cultura, de integração regional e de migração planetária, que tenderiam,
78
assim, se não a apagar, a relativizar os limites e os espaços nacionais, o que,
entretanto, segundo Achugar, não implica o desaparecimento do “local”. O
“monstro ubíquo” é o que conhecemos por globalização e seu reflexo no
mercado, pois seu maior efeito no âmbito literário é uniformizar a cultura,
eliminando as particularidades regionais. Chama a atenção o crítico para o
que parece ser crucial na sua análise, ou seja, a permanência da aldeia e do
aldeão ao lado de todas as transformações tecnológicas, pouco variando,
em muitos aspectos, a posição dos sujeitos na contemporaneidade cultural
latino-americana:
O aldeão vaidoso continua existindo nesse presente, mesmo se possuir ou
não antenas parabólicas, esteja ligado ao rádio, a vários canais de televisão –
aberta, direta ou a cabo –, seja um adepto à Internet, consuma diversos meios
de imprensa escrita, marcas de jeans, ou classes de hambúrgueres, e seja
cidadão do eufórico Mercosul, do agônico Pacto Andino, ou do complicado
Nafta. (Achugar, 2006, p.83).
Interessa-nos, da perspectiva de Achugar, o firme posicionamento
acerca da situação crítica que envolve o global e o local, uma vez que renova
ampliadoramente a clave da heterogeneidade, ao contemplar as “margens” e
sobr as da n açã o m od er n a, assi mil and o-a s ao nac ion ali sm o e ao reg io na li sm o
enquanto possibilidades de resistência cultural, pontuando que há outros
lugares, outras fronteiras não identificáveis com o desenvolvimento ou
o ‘progresso’ tecnológico, que permitem considerar a possibilidade de
que esse aldeanismo subsista em meio ao fluxo cultural e migratório dos
computadores, faxes, correios eletrônicos, políticas internacionais ou
associações supranacionais. Sobretudo, ainda, o mencionado aldeanismo,
ou forte localismo, operaria através das peculiaridades locais como um
desconstrutor do imaginário global e transnacional contemporâneos. Isso
equivale a dizer que o ciberespaço continua reproduzindo traços de uma
antiga cartografia, quando visto da América Latina, e não anula antigas
referências localizadoras e tampouco o uso e instrumentalização que dele
faz cada indivíduo em sua vida cotidiana, gerando um produto simbólico
distinto. Daí tornar-se fundamental, para Achugar, a tese segundo a qual
pensar a partir da América Latina é pensar a partir da periferia: “Periferia
não qualifica nem desqualifica um pensamento, mas o situa.” (p. 90).
Desta perspectiva, o próprio entendimento sobre “região” precisa
ser revisitado. Trata-se de compreendê-la como dinâmica de um processo,
onde a relação entre região, espaço e representações, subsumidas no texto
79
e nas demais manifestações culturais, reflita as diversificadas formas de
representação. Segundo as propostas do argentino Ricardo Kaliman,
[...] uma região não é, na sua origem, uma realidade natural, mas uma
divisão do mundo estabelecida por um ato de vontade, [...]. A região deixa
de ser um espaço natural, com fronteiras naturais, pois é, antes de tudo,
um espaço construído por decisão arbitrária, política, social, econômica,
ou de outra ordem qualquer que não, necessariamente, cultural e literária.
(Kaliman, apud Boniatti, p.85-86).
Uma região, assim, prefigura, compartilhando, uma das premissas
básicas do Comparativismo, que afirma a arbitrariedade dos limites e a
imporncia das zonas intervalares. Ao analisar as fronteiras do cone sul,
Masina sublinha que a “a História dos países do Cone Sul estrutura-se em
torno da figura do contrabando, por isso deixando entreversituações que
a Literatura Comparada modernamente contempla: o da contaminação, o
da migração de temas, o da intertextualidade, o da interdisciplinaridade.”
(Masina, 1995, p. 845).
3 – Regionalismo: um conceito problemático
Se, conforme Cosson (1998), o regionalismo, por si só, é duplamente
entendido como a busca da identidade brasileira através do específico
regional e como representação literária de uma determinada região do país,
e, ainda, se a distinção entre o regionalismo e a literatura regional/sistema
literio regional deve ser preservada pela alusão e semantização de
conteúdos” específicos, além de agenciarneros e/ou formas diferentes,
bem assim a proposta de caracterização de uma “região cultural” parece
justificar-se de modo especial quando se consideram os cruzamentos entre
mais de um território nacional como é o caso da queso aqui apontada
e formulada como problema, a região cultural do extremo oeste do Brasil,
no Centro-Sul do estado de Mato Grosso do Sul. A caracterização de uma
região cultural específica, marcada pelas relões de troca, transfencias
e traduções de outras regiões, essas também caracterizadas por
regionalismos outros, procuraria explicar as relações - trocas-tranferências
- entre o próprio e o alheio e o entrecruzamento de uma região a outra.
Trabalhos nesse sentido vêm sendo desenvolvidos no Sul do Brasil e no
Norte, como bem demonstram os estudos de Boniatti (2000) e de Cosson
80
(1998). A rego cultural objeto de nossa reflexão mostra-se como uma das
regiões sociologicamente mais importantes do país: a do “Melting-pot” da
fronteira Brasil-Paraguai. Trata-se da região que fez germinar um escritor
como Helio Serejo, dos mais singulares da literatura regional brasileira,
comparado a Jorge Amado e autor de mais de sessenta obras literárias.
A extensa área territorial que recobre o “chaco” paraguaio - região
limítrofe com o Paraguai – guarda em sua história e cultura traços de
identidade comum. A história dessa região do extremo oeste do Brasil
pode ser revisitada a partir de perspectivas tão variadas como múltipla é
a constituição identitária dela mesma. O próprio processo de colonização
e desbravamento no estado de Mato Grosso, impulsionado pela gesta
dos bandeirantes, deu-se pela re/demarcação e conseqüente rasura das
“fronteiras” territoriais, primeiro pelas conseqüências da Guerra do Paraguai
e depois pela divisão do próprio estado de Mato Grosso em território
brasileiro. Independentemente dos limites de fronteira, o povoamento nessa
região cultural deu-se num espaço indelimitado e indiviso, bem diverso do
que demonstra a cartografia contemporânea. Os tnsitos e travessias que
aí se fizeram resultam no dilema da representação cultural que constitui,
a um só tempo e num só compasso, o daqueles que vivem do lado de cá,
no Brasil, e os do lado de lá, no Paraguai. Assim sugerida, a postulação
de umaregião cultural, caracterizadora do extremo oeste do Brasil,
deixa entrever aspectos histórico-culturais de formação que vêm desde o
descobrimento” pelos europeus, a captura do índio, o encontro de metais e
prata na Bolívia, e ouro em Mato Grosso, durante vários séculos, acabando
no “despovoamento” e no esquecimento, que resultou tão rápido quanto foi
o fato da ocupação nesta região. Ainda é recente o projeto da marcha para o
Oeste. Uma faceta singular da vida e dos costumes dessa região fronteiriça
com o Paraguai permite ser verificada nas próprias produções simbólicas:
artes plásticas, língua/literatura, música, costumes / regionalismos,
culinária, crendices/lendas, manifestações religiosas e folclóricas, etc.
Um significativo fato histórico-cultural refere-se aos intercâmbios feitos,
no início do século passado, entre os povos desta região fronteiriça, pois
as viagens, o acesso e intercâmbio comercial eram concreta e plenamente
efetivados com o Paraguai e não com o Leste ou centros brasileiros da época,
aspecto conformador de um particular isolamento e de um destino marcado
pela cultura e extração da erva-mate e por práticas culturais voltadas à
criação das próprias produções simbólicas como a “Guarânia”, música que
bem retrata a identidade e alma do povo da região, compartilhador dos
81
hábitos e causos nascedouros à sombra da erva-mate e da degustação do
tereré” - bebida típica da região.
Deve-se assinalar a complexidade da questão. A crítica cultural
contemporânea recoloca tanto a questão do nacionalismo como a do
regionalismo, reconhecendo uma assimetria e desigualdade no elemento
regional brasileiro, por exemplo, que propõe estabelecimento de linguagens
próprias. De modo geral, os estudiosos do regionalismo têm sublinhado
cada vez mais a pertinência e atualização do regionalismo, que não se
tornou categoria ultrapassada. De igual modo, um olhar reflexivo constata
que o regionalismo stricto sensu é representado ainda hoje através das
peculiaridades de uma dada região, vista em oposição às demais ou à
totalidade nacional, seja em decorrência de um fundo natural – clima,
topografia, flora, fauna, etc. e principalmente pelocomo as maneiras
de uma sociedade humana, numa dada região, a tornaram distinta de outra.
A arte regionalista, assim, buscaria exprimir suasubstancia do local,
enfatizando os elementos diferencias que a caracterizam enquanto regional.
(Diniz ; Coelho, 2005, p. 416-417). Todavia, a isto cabe fazer notar a
pr eex istê ncia do ser tão e do s er t an ismo como t opos anterior à c ar acter i zaçã o
do regionalismo, uma vez que, ao qualificar as diversas regiões interioranas
do país, compondo o todo nacional, o sertão e aquilo que o caracterizou na
literatura sertanista designa as regiões interioranas, de população escassa,
cujos costumes e padrões culturais são ainda rústicos. Ao mesmo tempo em
que se antepõe aos diversos regionalismos formadores do todo nacional, o
sertanismo mantém influxos e compartilha com o regionalismo um ethos
comum, com ambos compartilhando uma base, mas diferenciando-se na
utilizão que fazem do espo. Ao designar regiões interioranas do país,
tanto se poderia falar de sertanismo diante de obras como Inoncia, de
Taunay, ou de Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa. Diante de
diversas obras, assim reunidas sobre a categoria de regionalistas, caberia
ainda refletir sobre a hipótese da existência, das caracterizações e/
ou estilos de regionalismos nessas mesmas obras literárias. Visto como
uma forma romântica precursora do regionalismo realista, o sertanismo
remonta às inúmeras páginas dos narradores-cronistas-sertanistas que
transformaram o sertão em personagem da literatura e da historiografia
2
.
2 A transformação do sertão em pesonagem da literatura e da historiografia tornara-se importante
legado a ser explorado pelo autor de Grande sero: veredas. As obras de SPIX, J.B.; MARTIUS,
C.F. Viagem pelo Brasil 1817-1820. 3v. e de WELLS, J. Explorando e viajando três mil milhas
através do Brasil: do Rio de Janeiro ao Marano. 2v. 1886, oferecem ampla e copiosa narrativa
sobre o sertão e o sertanejo. (Cf. Bolle, 1999 e Assuão, 1996).
82
Registrem-se as inúmeras páginas escritas com o objetivo de descrever,
inventariando e fabricando, a épica do sertão: Hércules Florence, com a
famosa expedição Langsdorff, mapeou os planaltos do Brasil central; o
Visconde de Taunay, compondo suasvisões do sertão”, acompanhado por
um guia – o Guia Lopes – descreveu, maravilhado, paisagens que pareciam
brotar de “formas tão caprichosas e variadas [...] como se por alli houvesse,
em tempos fabulosos, perpassado o gênio fantasioso, criador, subtil, de
allgum architecto arabe” (sic). (Taunay, 1923, p. 13-14).
Sob essa perspectiva, salienta-se ainda o fato de parcela significativa
das narrativas românticas construírem um ethos direcionado mais a
afirmação do elemento nacional e integrador do que regional, como se
constata nos românticos, com Alencar exemplificando esta tenncia,
onde o sentido particularista que caracteriza o regionalismo praticamente
inexiste. O que, de outro modo, não oblitera o reconhecimento de que
algumas obras românticas se utilizam de tipos regionalmente configurados
– o gaúcho, o vaqueiro cearense – para a consecução de uma dimensão
nacionalista, apesar da presença de tipos considerados lato sensu como
regionalistas. Com Alencar, em O gaúcho e O sertanejo, ao mesmo tempo
em que se patenteia a evolução do romance regionalista brasileiro, essas
obras realizam a transição entre o indianismo nacionalista (O guarani) e o
regionalismo particularista. (Diniz ; Coelho, 2005, p. 421).
Com efeito, a discussão sobre o nacionalismo e regionalismo como
pólos antitéticos não se resolve ainda nestes termos, pois a crítica debate-
se na dificuldade do uso de certos vocábulos, que, neste caso, resultam
freqüentemente inter-relacionados, tendo às vezes o termo “localista”
servido para a caracterização da literatura que provém da palavra região,
atendendo uma divisão territorial, quer nos usos, nos costumes, quer
na cultura.
3
De fato, o tratamento dispensado ao regionalismo continua
tributário do olhar historiográfico e do socioleto romântico, que visa à
valorização do nacionalismo como vertente do nacional, fixando seu
olhar na pintura da natureza e de uma “natureza tipicamente brasileira”,
quase sempre fixando-se na cor local ou no que é de origem local. O
regionalismo, enclausurado, ora promove rivalidades entre regiões e possui
um conteúdo de limitação, ora como literatura regional encontra-se restrito
à exploração do pitoresco e do que é típico de uma região. Entretanto, cabe
3 O crítico José Paulo Paes, em artigo na Folha, discute os usos da terminologia, objeto do ensaio
“Regionalismo e localismos” de Elvo Clemente, na coletânea Regionalismo sul-rio-grandense
(1996, p. 13 ).
83
assinalar o fato de que, se toda obra de arte é regional, isso não elimina seu
componente de nacionalidade e universalidade. (Rouanet, 1999, p. 9-30).
Assim regionalismo e/ou localismoem em demanda, por um lado, uma
atitude de valorização da cor local na ficção, a paisagem da campanha,
paisagem interiorana, paisagem fronteiriça, influxos de migrações e ainda,
por outro, abrem-se se de modo positivo para uma reflexão mais ampla
e integradora da dialética globalização versus localização, constituindo a
perspectiva crítica atualmente mais produtiva, baseada num discurso crítico
latino-americano hoje solidamente constituído. Para essa perspectiva,
revitalizada através dos debates da crítica cultural contemporânea, é que
se deve centrar nossa reflexão, buscando nas tensões e fissuras do projeto
moderno aquilo que nos permite rever antigas cristalizações teóricas e/ou
críticas na área desses estudos, para, sobretudo, fazer ver e fazer retornar
o que se tinha perdido, banido da república das letras, mas que se mostra
enquanto permanência do local, da aldeia, substância da cultura que re-
vive, re-nascida pelos fluxos, influxos e refluxos da atual globalização.
Que enfim já demonstra sinais daquilo que realmente não é – nem global,
nem globalização cultural.
Nesta perspectiva, integrando o perfil de regionalismos culturais
4
,
destacam-se algumas das localizações que aqui interessam mencionar, como
descreve o poeta Manoel de Barros, situando sua produção a partir da região
do Pantanal, que, na prosa intitulada Livro de pré-coisas e subintitulada
Roteiro para uma excursão poética no Pantanal (1985), tematiza o local
da enunciação, chamando a atenção para os deslimites do vago. Uma
vacuidade de campo aberto, de horizonte largo, que nos aproxima também,
que associa as paisagens de um país grande e vário como o Brasil, unindo
o cenário da região do poeta com o pampa gaúcho, com o sero mineiro,
com a floresta amazônica, permitindo que, nos múltiplos cantos do país, em
geral sob uma formulação particular de inventiva oral com raízes na voz
do povo, se construa uma verdadeira caixa de ressonâncias, um ecoar de
sons variados que têm entre eles, com certo ar de falia. Decorrendo d
uma espécie de resposta, uma voz em uníssono, encontrada nas narrativas
e causos do vaqueano Blau Nunes, personagem de Simões Lopes Neto e
da conhecida e apreciada “Trilogia do Gaúcho a Pé” de Cyro Martins, que
substitui o velho herói guasca, no Sul, no auto-diálogo interminável de
4 No simpósio “Regionalismos culturais: trocas, transfencias, traduções”, por mim coordenado
no X Congresso ABRALIC (2006), encontram-se importantes alises/discuses sobre região e
regionalismos culturais.
84
Riobaldo, protagonista roseano de Grande sertão: veredas, no Centro, na
poesia de Cobra Norato, do Norte visitado por Raul Bopp, na fala de Manoel
de Barros em terras do Pantanal; lugares inaugurais que, na voz de Barros,
podem também estar expressos na de qualquer um dos outros autores
mencionados: Os homens tocavam gado. As coisas ainda inominadas.
Como no começo dos tempos. (Barros, 1985, p. 37).
5
Ainda, compondo o
formidável entretecer da oralidade no continente latino-americano, registra-
se a gauchesca riograndense, engendrada no meio rio-platense, num visível
influxo platino na literatura gaúcha, principalmente com o muito influente
Martín Fierro, famoso poema de José Herndez e fundador da literatura
argentina, ao qual Borges dedicou importante reflexão
6
. Com uma fabulosa
fortuna crítica, a personagem Martín Fierro continua renascendo através
de outras formas poemáticas e conteúdos retomados e ressemantizados,
como se constata nas trovas do famoso bandoleiro Silvino Jacques que se
imortalizou por suas façanhas na região de fronteira Brasil-Paraguai. Em
torno da figura desse bandoleiro, orientei a importante pesquisa Silvino
Jacques: entre fronteiras reais e imaginadas da professora Maria de
Lourdes G. de Ibanhes. Vários pesquisadores latino-americanos, dentre
os quais Ricardo Kaliman
7
, Zulma Palermo
8
e Léa Masina,
9
reconceituam
a região como constructo teórico, levando em conta o substrato cultural
e os processos desencadeados num espaço determinado. Atitude também
assumida pelo trabalho concreto de escritores cujo locus de enunciação se
encontra longe dos centos legitimadores da cultura, como é o caso de José
Clemente Pozenato, autor de O Quatrilho, no Sul do Brasil. Como bem
observa Léa Masina:
Nesse sentido convém lembrar que a produção literária regional se produz
pela fusão de elementos provenientes da tradição oral, da cultura popular
ibérica, com textos absorvidos de outras literaturas. O que ocorre com o
regionalismo pode ser, nesse sentido, considerado uma mudança de clave,
resguardadas as ressonâncias dessas passagens. ( Masina, 2002, p. 98-99).
5 Cf. Nesta perspectiva os excelentes ensaios “Interfaces da literatura comparada” e “Relendo ‘O
gaúcho a pé’” de Tania F. Carvalhal.
6 Jorge Luis Borges em O Marn Fierro (com colaboração de Margarita Guerrero). Porto Alegre:
L&PM, 2005.
7 Ricardo Kaliman é autor, entre outros, de La Palabra que Produce Regiones. El Concepto de
Region desde la Teoria Literia (1994).
8 Professora da Universidade de Salta, dirige pesquisas literárias voltadas à Sociocrítica. Autora do
ensaio “El constructo ‘región literaria’: problemas y perspectivas” (1995).
9 Professora da UFRGS, pesquisadora dos regionalismos culturais. Autora do ensaio “A gauchesca
brasileira: revisão crítica do regionalismo” (2002).
85
Daí verificar-se que elementos comuns numa dada região, como no
caso da região amazônica, no Norte, com a épica de seus heróis viajantes,
personagens sempre de passagem mas que acabam presos no solo viscoso
da selva amazônica, enredados em cipós e na imensidão da selva verde,
encontram ressonância na região da fronteira Brasil-Paraguai, no extremo
Sul da região Centro Oeste. Lá, a narrativa paradigmática dA Selva
de Ferreira de Castro e Relato de um certo oriente de Milton Hatoum;
aqui os relatos regionalistas acerca da extração da erva-mate, nas obras
Os heróis da erva, Vivência ervateira e No mundo bruto da erva-mate,
de Hélio Serejo, e Selva trágica e Chão bruto de Herni Donato. Em
ambas as regiões a selva é reflexo de suas histórias de vida e descrevem um
mundo distante e periférico, tratando das condições de barbárie dos que ali
nasceram e viveram.
Com longa história de vida dedicada à observação da cultura regional,
Serejo escreveu exatos sessenta volumes, formando um imenso painel
de análise de aspectos tão múltiplos quanto originais na abordagem das
questões lingüísticas e literárias a partir da convivência com os ervateiros,
à época gloriosa da extração da erva-mate. Sua obra dá conta e constitui,
por si só, o registro de uma das regiões culturais mais singulares do Brasil,
ao abordar as origens e a fundação do povoamento e do desbravamento
socioeconômico da nossa “hinterlândia” inóspita. Retrato de um período de
grande empreendedorismo que reuniu a região fronteiriça do Brasil, no Sul
de Mato Grosso com o Paraguai e a Argentina. Este eminente regionalista
da fronteira parece ter formatado a tradução cultural da região, tornando-se
ele próprio uma espécie de mimetismo da cultura deste Brasil Meridional,
no extremo Oeste e Centro-Sul do estado, cujas palavras de enunciação são
dele mesmo:
Eu sou o homem desajeitado e de gestos xucros que veio de longe. Eu sou o
homem fronteiriço que na infância atribulada recebeu nas faces sangüíneas
esse ( vento) vadio [...] Eu vim dos ervais, do fogo dos ‘barbacuás’, do canto
triste e gemente dos urus, dos bailados divertidos, dos entreveros dos bolichos
das estradas, do mais hirsuto da paulama seca, do pôr-do-sol campineiro,
dos dutos, das encruzilhadas e das distâncias perdidas [...] Eu vim de longe,
eu sou um misto de poeira de estrada, de fogo de queimada, de aboio de
vaqueiro, de passarada em sarabanda festiva no romper da madrugada, de lua
andeja rendilhando os campos, as matas, as canhadas, o vargeado. Sou misto,
também de índio vago, cruza-campo e trota-mundo [...] Eu vim, em verdade,
dos charcos e da poeira revolvente dos tempos [...] Fui gemido de carreta [...]
Amei imensamente, o vazio aberto. (Serejo, apud Lins, 2002, p. 34).
86
A partir desses versos vêem-se perspectivas de análise muito
produtivas: de um lado o registro e a fala sobre o local, a fronteira,
num linguajar regional que é dispositivo essencial para a construção
da personagem e sua adequação ao universo da campanha, tornando
substantiva a relação entre personagem e autor em narrativas de natureza
regionalista. Busca de autenticidade e instauração de verossimilhança
definem-se através da voz exata e da fala que identifica cada personagem,
tal como observou Jorge Luis Borges, ao tratar do cssico Martín Fierro:
“Na minha curta experiência de narrador comprovei que saber como fala
um personagem é saber quem é; que descobrir uma entonação, uma voz,
uma sintaxe peculiar, é ter descoberto um destino.” (Borges, 1983, p. 14);
de outro lado, a força épica que transcende o lugar, espaço da enunciação,
abrindo-se para o Outro como fator de entrecruzamento, para o mundo
como espaço de diálogo e escritura dos textos. Essa intenção voltada para a
reescritura do elemento épico, como força reintegradora da história através
do lirismo, é patente não só nas narrativas como também nos poemas cuja
feição épica visa à reconstrução da história e dos fatos que marcam a região
de fronteira. Como nolirismo sintético da escritura regionalista Raquel
Naveira, autora de Guerra entre irmãos – Poemas inspirados na Guerra
do Paraguai, e de Caraguatá, cujo subtítulo Poemas inspirados na Guerra
do Contestado também enfoca um evento histórico ocorrido nesta região
cultural. (Ramalho, 2005, p. 141-149). Com efeito, a produção narrativa
sobre a Guerra do Paraguai tem merecido vários relatos de escritores
regionalistas, alguns premiados, como é o caso de Cunhataí – Um romance
da Guerra do Paraguai, de Filomena Lepeck, e O Livro da Guerra Grande
do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos, do brasileiro Eric Nepomuceno,
do argentino Alejandro Maciel e do uruguaio Omar Prego Gadea – escrito
a quatro mãos.
Nessa região cultural do extremo oeste do Brasil, de onde eu venho
– segundo a canção de Almir Sater –, sob as noites estreladas dos céus
guaranis e dos primeiros acordes maviosos da Guania, floresceu um dos
elementos mais vivos de troca de experiências, exemplo de feliz convivência:
o conhecido ritmo da Guania, música típica da região, imortalizada em
Saudade”, letra de Mário Palmério [ Si insistes em saber lo que és saudade,
/ tendrás que antes de todo conocer, / Sentir lo que és querer, lo que és
ternura, / tener por bien um puro amor, vivir! / Después comprenderás
lo que és saudade / Después que hayas perdido aquel amor / Saudade és
soledad, melancolia, / és recordar, sufrir.]. Também, representando a alma
87
sertaneja, Almir Sater, na GuarâniaSonhos guaranis, refere o fato de
que, não fosse a guerra, seríamos um outro país e que somos da fronteira
onde o Brasil foi Paraguai.
Também aí, o registro da gesta e sanha dos pioneiros da Companhia
Erva Mate Laranjeira estampa-se em toda a obra de Serejo, num f lorescente
apogeu econômico pouco lembrado hoje em dia. Em uma dasCartas
publicadas pela Diretoria da Mate Laranjeira, escrita no Rio de Janeiro em
agosto de 1941, pode-se ler a seguinte passagem:
[...] apareciam quase sempre as dificuldades invencíveis do transporte.
Imagine-se o que não seria naquela época levar o produto do planalto do
Amambaí às margens do Paraguai, num percurso de 500 quilômetros mais
ou menos, em região completamente despovoada, sem recursos de espécie
alguma. A companhia teve que construir à sua custa estradas, pontes, vias
férreas, e precisou manter durante anos uma imensa equipe de centenares
de carretas e dezenas de milhares de bois e um pessoal enorme, para poder
contar com serviço regular de condução para a erva.
(Companhia Mate Laranjeira).
E continua o missivista, num relato pungente de testemunho vivo
do colorido daquela “ilha” civilizatória no Centro-Sul do Estado, e que
merece ser lida décadas depois do lançamento de tão profícuas raízes do
regionalismo cultural da fronteira:
E assim a Mate Laranjeira que fizera nascer e prosperar Porto Murtinho, Bela
Vista, Ponta Porã e outras povoações menores em Mato Grosso, veio criar
Guairá e Porto Mendes no Estado do Paraná, unindo-as por uma ferrovia
que margeia o Salto das 7 Quedas e liga o alto ao baixo Paraná. Como
conseqüência da ação da Companhia, se formou em Guairá uma belíssima
povoação, que, embora de sua propriedade particular, nem por isso deixa
de receber numerosíssimos turistas e fazem a viagem no seu ferrocaril até
Porto Mendes para dali conhecer uma das maiores maravilhas do continente:
as Cataratas do Iguassu. Em Mato Grosso também sua ação civilizadora se
estendeu a todo o Sul do Estado e hoje o seu centro de trabalho, Campanário,
é um expoente do que podem o esforço e a energia dos que iniciaram essa
magnífica obra e dos que prosseguiram na ação de D. Francisco e de seus
cooperadores. (Companhia Mate Laranjeira).
Noutra “Carta”, publicada em O Jornal, de 13 de Julho de 1941, é o
renomado Assis Chateaubriand quem relata o discurso que fez, “aclamado
88
pra dizer algumas palavras em Campario, e informa ser esta cidade de
Campario a metrópole sertaneja: “Esta cidade, dentro da selva bruta,
é um élan de generosidade e de patriotismo”; registrando ainda a grande
movimentação de pessoas em Campanário, a vida participativa dos jovens
e professores num grupo escolar de grande prestígio. Conclui sua “Carta”
com a seguinte observação: “Não falta colorido nem romanesco à história
deste empreendimento”.
É curioso notar que o regionalismo não se confunde com a literatura
regional, pois se apresenta como um subsistema dentro do sistema literário
regional, podendo, às vezes, ser lido como o próprio sistema, uma vez que,
segundo Cosson: “O regionalismo é sempre duplamente entendido como
a busca da identidade brasileira através do especifico regional e como
representação literária de uma determinada região do país.” (p. 86).
Mas foi Ángel Rama quem propôs importante hipótese sobre as
regiões culturais no subcontinente.
10
Em Transculturación narrativa em
América Latina, o crítico uruguaio observa que a suposta homogeneidade
cultural latino-americana é apenas ideológica, resultado do projeto de
fundação das nações, enfatizando que, sob o clave da unidade, desdobra-
se uma interior diversidade que é a definição mais precisa do continente.
(Rocca, 2005, p. 153). Diversidade essa que caracteriza o olhar da crítica
cultural contemporânea, no continente latino-americano, ao denunciar
intenções político-ideológicas durante o período de construção dos estados
nacionais, atuando no sentido de anular quaisquer influxos entre as
literaturas de fronteira, como de fato ocorreu no Sul do país, na tentativa
de isolar comunidades interliterárias do Cone Sul: Brasil, Uruguai e
Argentina, segundo demonstra com propriedade Léa Masina em A
gauchesca brasileira: revisão crítica do regionalismo:
A convivência, historicamente conflituada, com os países vizinhos, o
Uruguai e, principalmente, a Argentina, está na origem da cegueira crítica
que impediu o exame isento de uma questão óbvia: a leitura e a circulação,
nos meios intelectuais gaúchos, de autores uruguaios e argentinos,
comprados em livrarias das cidades vizinhas, ou mesmo em Buenos Aires
e Montevidéu, cidades que, pela cultura, lazer e comércio, atraíam uma
parcela significativa de negociantes e estancieiros gaúchos. Assim, um livro
modesto, o Martín Fierro, de José Hernández, era recitado de memória,
onde a peonada se reunia para ouvir a leitura e charlar livremente, após a
10 RAMA, Ángel. Literatura e cultura na América Latina. Ver também o importante ensaio
“Periodizão e regionalização literias”. In: CARVALHAL. O próprio e o alheio.
89
lida campeira. Segundo cronistas e historiadores, a edição da primeira parte
do Martín Fierro, conhecida vulgarmente como La Ida ( a segunda será La
Vuelta) alcançou tiragens que ultrapassaram os 40 000 exemplares. (Masina,
2002, p. 102).
4 – Um gosto de guavira: É bem Mato Grosso do Sul
11
“Um agudo olhar de ver o mundo
adorna estes seres
de melancolia.” Manoel de Barros.
Para encontrar o azul eu uso pássaros.
À guisa de conclusão, quero eu próprio pensar “o lugar, pensar
do meu lugar metaforicamente enquanto espaço, que é nominado como o
regional, o local, o próprio, o particular, tópicos esses que demandam, por
sua vez, sempre seu contrio; pensar na idéia de que eu falo, penso e existo
a partir de um lugar.
12
Assim, retomo as palavras do poeta do Pantanal,
Manoel de Barros, através da imagem dos “deslimites do vago”, pela razão
maior do lugar desta enunciação: “No Pantanal ninguém pode passar régua
[...] A régua é existidura de limite. E o Pantanal não tem limites. [...]. Por
aqui é tudo plaino e bem arejado pra céu. Não há lombo de morro pro
11 A guavira é um arbusto silvestre da falia das Mirceas (a mesma da goiaba, da jaboticaba e
da pitanga), gênero botânico Campomanesia, que cresce nos campos e pastagens. Por fora ela
lembra uma goiabinha, mas o sabor é totalmente diferente de qualquer outro fruto. Existem
muitas espécies de plantas diferentes que recebem o nome de guavira, algumas atingindo o
porte de árvores. Em Mato Grosso do Sul temos as espécies Campomanesia adamantinum
e Campomanesia pubescens. O fruto, um dos mais característicos do nosso Cerrado, já foi
devidamente homenageado pela violeira Helena Meirelles em seu CD “Flor da Guavira”. Quem
vem para a rego na época certa (geralmente entre novembro e dezembro) não pode ir embora
sem prová-los - seja in natura, em sorvetes ou na cachaça. Nativa do Brasil, especialmente do
Cerrado das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Disseminou-se para outros países da América do
Sul, sendo bastante encontrada na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. A palavra “guabiroba,
como a planta é conhecida nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, vem dos termos
tupi-guarani “wa’bi” + “rob”, que significam “árvore de casca amarga”. Por sua copa vistosa, é
comumente usada em projetos de paisagismo como árvore ornamental. Outros Nomes Populares:
gabiroba, gabirobeira, gabirova, gavirova, goiaba-da-serra, guabiroba-da-mata, guabirobeira,
guabirova, guariroba, guarirova, guavira, guaviroba e guavirova. Cf.: Daniel De Granville, http://
www.fotograma.com.br/textos/2005/05/guavira_-_tradi.htm. O Programa de Pós-Graduação em
Letras da UFMS mantém uma Revista Científica com o nome Guavira: Cf.: http://www.ceul.
ufms.br/guavira/. Ainda, a cidade de Bonito,MS, realiza anualmente o Festival da Guavira. (Cf.
Jornal O Progresso,Dourados,MS, 24/11/2005).
12 Para esta Conclusão, contribuiu o “Para onde devem voar os pássaros depois do último céu?, de
Edgar Nolasco. Ensaio apresentado na X Semana de Letras “Povos do Pantanal” da UNIDERP.
Campo Grande. 2006. Mimeografado.
90
sol se esconder detrás. Ocaso encosta no chão. Disparate de grande este
cortado. Nem quase não tem lado por onde a gente chegar de frente nele.
Mole campanha sem gumes. Lugares despertencidos.” (Barros, 1985, p.
31). Lugares onde as coisas acontecem através do “não-movimento”: Elas
apenas aparecem. Imagens do visto e do que se vê, em um tempo primordial.
Lugares sem limites que tomei como metáfora do que aqui se quis dizer, na
e da perspectiva teórico-crítica que discuti no espaço deste texto e de um
locus de enunciação especifico.
Pensar sob a condição de um “vivente dos pantanais”, onde muito
pouco ou quase nada acontece. Como diz ainda Manoel de barros “As
coisas que acontecem aqui, acontecem paradas. Acontecem porque não
foram movidas. Ou então, melhor dizendo: desacontecem. (p. 33). No
texto “Manoel por Manoel, de seu último livro,
13
o poeta recoloca sua voz
enunciativa: “Eno, eu trago [...] a visão comungante e oblíqua das coisas.
Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda
a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu
ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza
e comuno com ela.” (Barros, 2006, p 21). Evocando também o ponto alto
das reflexões de Achugar, ao sublinhar em que medida a transformação
na construção das identidades locais está regida pela tradição, pelo
rito, ou pela inércia – e não pela globalização. Pensar a heterogeneidade
própria e histórica de nossos países mediante a qual nossas tradições e
heranças culturais permitem combinar, mestiçar, hibridar, transculturar o
hambúrguer do Mcdonalds com o mate uruguaio, o chimarrão e o tereré
tal como ainda agora fazemos na fronteira Brasil – Paraguai. Pensar assim
a imagem de uma Babel, como no recente filme de Alejandro Gonçález
arritu (2006), lugar que nos ensina a ver para além dos binarismos.
Nesta Babel, parece haver lugar para a presença, para a “permanência”
da figura do vaqueano Blau Nunes que narra os Contos gauchescos, de
Simões Lopes Neto e mais os tantos “tropeiros” humildes do Antônio
chimango; evocando ainda, last but not least, o clássico Tropas e boiadas
(1950) do regionalista goiano Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921), essa
ia fundamental e pedra de toque da literatura regionalista brasileira no
melhor padrão de Simões Lopes Neto e Afonso Arinos, que voltou a ser
publicada, em edição primorosa, mais de 50 anos depois da sua última
edição. ( Lacerda Ed., 2003, 191p.)
13 BARROS, Manoel de. Memórias inventadas para crianças / Manoel de Barros ; iluminuras de
Martha Barros. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006. 23p.
91
REFERÊNCIAS
ACHUGAR, Hugo. Planetas sem boca: escritos efêmeros sobre arte,
cultura e literatura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006, 378p.
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: Refl exões sobre a
origem e a expansão do nacionalismo. Lisboa: Edições 70, 2005, 283p.
ASSUNÇÃO, Paulinho. James Wells ou o sertão à espera de Rosa. Minas
Gerais, Belo Horizonte, n.11, mar. 1996. Suplemento Literário, p. 14-15.
BABEL. Direção: Alejandro Gonzáles Iñarritu. Produção: Steve Gloin, John
Kilik. Roteiro: Guilhermo Arriaga. Intérpretes: Brad Pitt; Cate Blanchet;
Gael García Bernal; Koji Yakusho e outros. (sl.): Paramount Pictures, 2006.
1 fi lme (142min), son, color.
BARBOSA, Alaor. O romance regionalista brasileiro. Brasília: LGE
Editora, 2006, 240p.
BARROS, Manoel de. Livro de pré-coisas: roteiro para uma excursão
poética no Pantanal. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2003, 94p.
BOLLE, Wille. O sertão como forma de pensamento. In: ANDRADE, A.
L. ; CAMARGO, M.L.B. ; ANTELO, R. (Org.). Leituras do ciclo. Ilha de
Sana Catarina: Abralic, 1999, p. 255-266.
BONIATTI, Ilva M. Literatura comparada: memória e região. Caxias do
Sul: EDUCS, 2000,125p.
BONIATTI, Ilva M. Diversos olhares sobre literatura e cultura. Caxias do
Sul: Maneco Ed., 2006, 175p.
BORGES, Jorge Luis; GERRERO, Margarita. O “Martín Fierro”. Porto
Alegre: L&PM, 2005,98p.
CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: MORENO,
César F. (Coord.). América latina em sua literatura. São Paulo: Perspectiva,
1979, p. 343-362.
CARVALHAL, Tania Franco. Interfaces da Literatura Comparada. In:
SANTOS, P.S.N. (Org.). Literatura Comparada: Interfaces e transições.
Campo Grande: Editora UFMS / Editora UCDB, 2001, p.11-20.
92
CARVALHAL, Tania Franco. Relendo “O gaúcho a pé”. In: MASINA, L.;
APPEL, M.B. (Org.). A geração de 30 no Rio Grande do Sul: literatura e
artes plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2000.
CARVALHAL, Tania Franco. Periodização e regionalização literárias. In:
_________. O próprio e o alheioEnsaios de literatura comparada. São
Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, p.109-124
CHAVES, Flávio Loureiro. Matéria e invenção (ensaios de literatura).
Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1994, 99p.
CLEMENTE, Elvo. Regionalismo e localismos. In: FLORES, H.A. Hübner.
(org.). Regionalismo sul-rio-grandense. Porto Alegre: Círculo de Pesquisas
Literárias / Nova Dimensão, 1996, p.13-24.
COCCO, Marta Helena. O ensino da literatura produzida em Mato Grosso:
regionalismo e identidades. Cuiabá: Cathedral Publicações, 2006, 144p.
COMPANHIA MATE LARANJEIRA. Rio de Janeiro, 1941.
COSSON, Rildo. “Notas à margem de uma fronteira móvel”. In:
CONTINENTE Sul/Sur, Porto Alegre: Instituto Nacional do Livro, 1998,
v.7, p.85-94.
DINIZ, Dilma C.B. ; COELHO, Haydée R. “Regionalismo”. In: Figueiredo,
E. (Org.). Conceitos de literatura e cultura. Juiz de Fora: UFJF, 2005, p.
415-433.
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fi m dos
territórios” à multiterritorialidade. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2006, 395p.
HATOUM, Milton. Literatura & Memória: notas sobre Relato de um certo
oriente. São Paulo: Editora da PUC/SP, 1996.
JORNAL O PROGRESSO. “Bonito abre hoje Festival da Guavira”.
Dourados, MS, 24 de novembro de 2005.
JUVENAL, Amaro. Antônio Chimango. Porto Alegre: Editora
Globo,(Coleção Província)1952, 145p.
KALIMAN, Ricardo. La palabra que produze regiones. El concepto de
region desde la teoria literaria. Tucuman: Universidad Nacional de
93
Tucumán, Facultad de Filosofi a y Letras, Instituto de Historia y Pensamiento
Argentinos, Julio 1994.
KALIMAN, Ricardo. Un marco (no “global”) para el estudio de las regiones
culturales. In: _____. Las regiones culturales. Tucumán: Universidade
Nacional de Tucumán – CONICET, 1998.
LEITE, Mário Cezar Silva. (Org.). Mapas da mina: estudos de literatura em
Mato Grosso. Cuiabá: Cathedral Publicações, 2005, 254p.
LINS, José Pereira. O sol dos ervais – Exaltação à obra literária de Hélio
Serejo. Dourados: Editora Dinâmica, 2002.
MASINA, Léa. “Fronteiras do Cone Sul: Limites transcontextuais”. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE LITERATURA COMPARADA, 3.,
Niterói, Anais... Niterói: Associação Brasileira de Literatura Comparada,
1995, p. 839-846.
MASINA, Léa. A gauchesca brasileira: revisão crítica do regionalismo. In:
MARTINS, M.H. (Org.). Fronteiras culturais: Brasil – Uruguai – Argentina.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.
MOREIRAS, Alberto. A exaustão da diferença: A política dos estudos
culturais latino-americanos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, 405p.
PALERMO, Zulma. El constructo “región literária”: problemas y
perspectivas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE LITERATURA
COMPARADA, 4, São Paulo, Anais... São Paulo: Associação Brasileira de
Literatura Comparada, 1994, p.1093-1101.
RAMA, Ángel. Literatura e cultura na América Latina. (Flávio Aguiar &
Sandra Guardini T. Vasconcelos, organizadores). São Paulo: Editora Edusp,
2001, 381p.
RAMALHO, Christina. A reintegração histórica através do lirismo sintético
– Raquel Naveira. In: ________. Elas escrevem o épico. Florianópolis:
Editora Mulheres, 2005, p.141-150.
RAMOS, Hugo de Carvalho. Tropas e boiadas. Rio de Janeiro: Lacerda
Ed., 2003, 191p.
ROCCA, Pablo. Las comarcas culturales latinoamericanas (discusión de
una hipótesis Ángel Rama). In: JOBIM, José Luis, et alii. (org.). Sentidos
dos lugares. Rio de Janeiro: ABRALIC, 2005, p.152-165.
94
ROUANET, Maria Helena. Nacionalismo. In: JOBIM, José Luis. (org.).
Introdução ao Romantismo. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999, p.9-30. (Série
Ponto de Partida, 1).
SANTOS, Paulo S. Nolasco dos. “Uma trajetória de pesquisa: a literatura
no extremo oeste do Brasil”. In: Revista Cerrados, Programa de Pós-
Graduação em Literatura da UnB, Brasília, n. 19, 2005, p.143-158.
SANTOS, Paulo S.Nolasco dos ; RUSSEFF, I. ; MARINHO, M. (Org.).
Ensaios farpados: Arte e cultura no Pantanal e no cerrado. 2ª. ed. rev. ampl.
Campo Grande: Editora Letra Livre / Editora UCDB, 2004, 231p.
SANTOS, Paulo S.Nolasco dos (Coord.). Regionalismos culturais:
trocas, transferências, traduções. In: CONGRESSO INTERNACIONAL
DA ABRALIC, X, Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Literatura
Comparada. Anais... 01-03/08/2007. 1 CD-Rom.
SANTOS, Paulo S. Nolasco dos. On the Margins of the Paper, or the Text’s
shattered Body. In: XVIII CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
COMPARATIVE LITERATURE ASSOCIATION, 19, 2007, Rio de Janeiro.
Anais... 29/07-04/08/2007. Rio de Janeiro: [s.n.], 2007. (Comunicação –
Inédito).
SARLO, Beatriz. Paisagens imaginárias: Intelectuais, arte e meios de
comunicação. São Paulo: Editora Edusp, 2005, 287p.
SENA, Custódia Selma. Interpretações dualistas do Brasil. Goiânia: Ed.
UFG, 2003.
VASCONCELOS, Luiza Mello. Cunhataí e O Livro da Guerra Grande. In:
SANTOS, P.S.N. dos. (Org.). Divergências e convergências em literatura
comparada. Campo Grande: Editora UFMS, 2004, p.259-263.
TAUNAY, Visconde de. Visões do sertão. São Paulo: Off. Graph. Monteiro
Lobato, 1923, 247p.
95
PARA ONDE DEVEM VOAR OS PÁSSAROS DEPOIS DO
ÚLTIMO CÉU?
1
Edgar Cézar Nolasco (UFMS)
2
Estamos imersos no tempo biográfico, é nele que moramos, mas o nosso
tempo biográfico está imerso no tempo histórico. [...] Nós somos, pura e
simplesmente, história; o histórico é a própria raiz de nosso ser. Mesmo
nossos afetos mais caros ou nossas crenças mais íntimas são, paradoxalmente,
o que há de mais público; são, paradoxalmente, o não-nosso.
PESSANHA. Ignorância do sempre, p.104.
Por uma política do regional
A pergunta que o poeta palestino Mahmoud Darwish se faz, e que
intitula este texto, é para mim tão estranha quanto familiar. Estranha porque
não conheço a terra do poeta, não conheço a língua do poeta, não conheço
a poesia do poeta etc. Mas não é só por isso que ela me soa estranha. Porque
tudo isso eu poderia aprender com os anos, bastaria esforço, interesse e
dedicação. É mais sutil ainda o que eu nunca vou entender. E quanto menos
eu entendo, mais sou seduzido pelo estranho que se identifica a mim com
meu não-entendimento. Falo de uma diferença biográfica que se inscreve
na frase, ou quem sabe na letra. Talvez movido por uma história pessoal
cultural, o poeta palestino faça a referida pergunta como forma de escutar
melhor o que já vem inscrito em seu próprio corpo. Compelido pelo vôo
1 Uma primeira versão deste texto foi apresentada na X Semana de LetrasPovos do Pantanal”, cuja
temática da mesa era “Existe uma literatura sul-mato-grossense?”, realizada pelo Curso de Letras
da UNIDERP, no período de 25 a 28 de setembro de 2006.
2 Edgar Cézar Nolasco é Mestre em Teoria da Literatura e Doutor em Literatura Comparada, ambos
pela UFMG. É professor dos cursos de Graduão e Pós-Graduação da UFMS. Tem publicado
os seguintes livros: Clarice Lispector: nas entrelinhas da escritura (Annablume, 2001), Restos
de ficção: a criação biográfico-literária de Clarice Lispector (Annablume, 2004), Discurso,
alteridades e nero (São Carlos: Pedro & João Editores, 2006, este em co-autoria) Caldo de
Cultura: A hora da estrela e a vez de Clarice Lispector (Ed. UFMS, 2007), Espectros de Clarice
(org.) São Carlos: Pedro & João Editores, 2007), Volta ao mundo da ficção científica (Ed. UFMS,
2007, este em co-autoria) e Identidade e discurso: histórias, instituições e práticas (Campo
Grande: Ed. UFMS, 2008, este em co-autoria). Tem também três livros de ficção: Não tenhas
medo da dor (7Letras, 2002), A melancolia do vulcão (7Letras, 2005) e Claricianas, (7Letras,
2007, este em co-autoria).
96
dosssaros do poeta, ou talvez só pela letra, quis pensar em o lugar que,
metaforicamente, pode significar um espaço, nominado como o regional,
o local, o próprio, o particular que, por sua vez, demanda, sempre, seu
contrário.
Um dia os pássaros do poeta migraram do Oriente médio, mesmo que
tenha sido só pelo prazer de a ele retornarem. A diferença biográfica a que
me referi se completa quando, à minha revelia, compreendo que a frase me
é tão ancestralmente pessoal quanto estranha (familiar). Aqui o estranho
é o familiar. Na poesia, na escritura, na literatura, na cultura, na história,
o biográfico existe para marcar a diferença ancestral do sujeito, que varia
de sujeito para sujeito, de lugar para lugar, de cultura para cultura. Daí,
entenda-se que quando eu falo de minha escrita, como o faço agora, é tão-
somente para registrar que eu falo, penso e existo a partir de um lugar.
O mesmo acontece dentro de minha ficção. Nela, o mais estranho, a
origem de tudo, a infância de qualquer imagirio, é precisamente o mais
familiar. Mas minha escrita nunca será confessional. E isso só pelo fato de
eu ter consciência disso, ou seja, eu não a quero como tal. Para mim, com
toda honestidade, o confessional da e na escrita trabalha contra o autor,
além de empobrecer o traço biográfico-cultural que enriquece qualquer
escrita (ficcional).
A pergunta do poeta me é tão familiar porque eu também a fiz desde
os tempos imemoriais, e estou condenado a fa-la até o dia em que a
escrita não me abandonar. Para onde voam os pássaros depois do último
céu? Há uma familiaridade do poeta palestino desconhecida por mim na
frase, mas que vem me mostrar que eu também escrevo de um lugar que
fica fora do resto do mundo.
De fora do resto do mundo eu escrevo sem a obrigação de ter que
agradar a ninguém. Como poderia sequer pensar em querer agradar ao
leitor, se ele para mim simplesmente não existe durante o ato de criação.
E mais grave: como poderia agra-lo, se eu mesmo me encontro no mais
profundo abandono? De modo que não há condescendência da escrita para
comigo, e eu nunca esperei nada dela mesmo. Estive sempre margeando
um perigo iminente durante todo e qualquer ato de criação. Nunca apostei
que a literatura pudesse me salvar de alguma coisa. Jamais.
Estou declinado a me convencer de que escrever para mim equivale
a eu me encontrar nesse lugar desamparado de mim mesmo que busco com
um desejo ainda não sentido. Daí eu poder confessar que sou compelido por
97
uma vontade de potência de escrita que me levará à morte. Minha escrita,
seu traço, será a inscrição de minha morte para quem porventura e auto-
risco me ler. Será tudo muito desconfortável, e sem nenhuma piedade. Pois
se não quero que tenham piedade de mim. Have, sim, em minha escrita a
lembrança de uma saudade. E só.
Saibam aqueles que me lerem (refiro-me à minha ficção) que foi
com a vida que eu fui à desforra. Foi para torná-la mais suportável que tive
que aprender que a insônia, por exemplo, me era necessária e produtiva.
Assim estive noites intermináveis na tarefa orgíaca de decantá-la pela pobre
palavra. Na aurora eu era um homem cansado de alegria. No crepúsculo, eu
já estava morto.
Sempre tive as melhores idéias, as palavras mais finas para meu in-
teiro dispor, faltando-me apenas encontrar-me naquele estado de desampa-
ro espiritual de mim mesmo. Digo que, assim comoo há confessionali-
dade possível em minha escrita, não há também lugar para a falta nela.
Minha escrita não sofre da falta. Já perdas irreparáveis e irreconhecíveis
fisgam e violam o sentido da letra para sempre. Meu imaginário padece de
um estado de luto incorrigível (Aqui o vôo dos pássaros do Oriente do poeta
suplementa ou de meu imaginário). Há sempre um crepúsculo oscilante,
o esboço de uma tristeza sendo bordada em ponto de cruz, seguido de um
canto desolado preso na garganta de um pássaro-fantasma abandonado em
meio a um pântano vermelho. Há outras imagens também, mas que ainda
não chegaram a ponto de escrita. Talvez nunca cheguem. Querer dizê-las
seria violar um código secreto, ou seja, não respeitar o fracasso.
Daí advém minha única e desnecessária confissão: é do meu fracasso
de escrita (agora público) que eu mais me realizo como escritor. Ou seja, é
lá onde eu mais fracasso que mais estou condenado a me realizar.
D e p o i s d o ú l t i m o c é u , e q u a n d o o c r e p ú s c u l o o s c i l a n o h o r i z o n t e
do lado sul, os pássaros negros batem em revoada, deixando a ilha
inatingível para trás, rumo à infância da escritura. Chegam quando o
silêncio e o escuro da noite começam a encobrir o barrado sanguinolento
do lado do pântano vermelho. Depois de uma algazarra na busca de um
lugar seguro para passarem a noite, os pássaros negros agora confundem-
se com o mais dentro negror do silêncio da noite.
Depois do último céu, os pássaros caem melancólicos dentro da
escritura sem salvação. Meu imagirio ficcional é povoado pela sombra
da morte, uma sombra fantasmática que avança para fora das bordas da
escritura, encobrindo o que chamam de o real.
98
Talvez eu escreva para tornar a vida suportável, mas deliberadamente
não acredito que a literatura possa nos salvar de alguma coisa. (Essa
convicção cala tão fundo em mim, que faço questão de repeti-la aqui. De
repetição em repetição, a escrita me retorna ao real.). Acredito, isto sim,
que a literatura nos devolva a um lugar de honra. Mas, sinceramente, não
sei bem porque escrevo. Depois de ir a um bom restaurante japonês, é o que
mais gosto de fazer.
Com relação à criação, grosso modo, estou sempre com a sensação
de que me encontro naquele lugar não situável depois do último céu.
Diferentemente dos pássaros do poeta, no que pese a comparação, meu
vôo é sempre às cegas e muito rasteiro, tateando no escuro o informe, o
instável, o efêmero e o provisório.
Palavras não me faltam nunca. O que acontece é que geralmente elas
não me servem para muito, não. Para escrever, eu preciso mais do que o
material palavras; preciso que meu espírito e meu corpo estejam doentes
de escrita.
E isso não é frescura nem elucubração poética pessoal. Prefiro
pensar e dizer que é por onde eu me encontro com o lado avesso da vida. O
avesso da vida para mim não é a morte, mas a vida mesma em seu estado
mais manifesto. Nunca aprendi a viver, e quero chegar sempre tarde demais
para saber-morrer. Aprendi que a vida é sobrevida; e, pela escrita, eu vivo
até depois da morte. Pela escrita, eu sobrevivo à minha morte, pois nela eu
vivo mais intensamente. Minha escrita é meu desejo obcecado de morrer
de alegria. Quando eu verdadeiramente morrer, minha escrita será minha
recordação de mim. Enfim, ela continuará sendo a maior prova pública de
que não fui confessional; fui bio de mim, enquanto ela continuará sendo
minha sobrevida em todos os sentidos.
Depois do último céu, depois da última vida, depois da última escrita,
há no imagirio da minha escritura de sobrevida um pântano sendo
devorado por línguas de fogo que apagam do mapa os ninhos das aves. O
que eu gostaria de saber é se, depois de passada aquela imagem tomada de
melancolia, os pássaros que sobreviveram à catástrofe conseguem saber o
lugar da ausência de suas moradas?
Escrever, para mim, é estar sempre na condição de estar voltando
para casa, mesmo quando tal lugar só exista no imaginário do escritor. A
escrita é a morada do poeta. Fora dela, a condição do poeta é a de estar em
diáspora perpétua. Quanto a mim, ela é a condição de eu existir. Mesmo
99
que na morte e que depois da morte. O que se há de fazer se a vida não me
dá descanso? Como disse, falar de minha escrita de forma bio é situar-me
enquanto sujeito e ter a consciência da existidura de meu corpo em um
lugar-espaço, que muitos preferem chamá-lo de o real. É para esse lugar
impossível, inexistente mesmo, que beira o infans de uma origem apagada,
que o sujeito se reclina (in) conscientemente e o corpo se dobra, quase em
posição de gatinhas.
Post-escriptum: Houve um tempo em que o sujeito pedia desculpas
por falar de si. Agora ele já sabe(?) que seu lugar é político por excelência,
e falar é exercer seu lugar de direito. O sujeito que não fala não existe. Às
vezes quem não sabe que o sujeito e o lugar falam, por comodidade, são o
discurso acadêmico e a perspectiva disciplinar, que têm a ancestral herança
histórica ocidental de falar por eles. Também não sabem que o lugar, ou
lugares, os limites, os locais, as fronteiras, as culturas, os regionalismos
(enfim, os conceitos todos) precisam de um espaço territorial geohistórico
para serem pensados desde dentro.
Fronteiras do Real: estratégias para entrar e sair do local
O divino para mim é o real.
Clarice Lispector
Valendo-me da assertiva lacaniana, de que o real é o impossível,
quero articular uma reflexão na qual o local se torna um lugar possível para
pensar. Enquanto tal, o real é sua própria impossibilidade de dizer-se, de
ser contornado, ou margeado pelo sujeito. Mesmo sabendo disso, o sujeito
investe todo seu desejo na tentativa de representar o real, insistentemente,
nem que para isso seja preciso fundar uma linguagem. Estando nas raias
da impossibilidade do real, o sujeito inventa e bordeja suas fronteiras
imaginadas, que passam a fazer sentido para ele. Reais ou imaginadas, as
bordas do real não existem. Ressalvadas as diferenças, o mesmo (não) vale
para o local. Talvez o local ocupe exatamente o lugar possível reservado
para pen-lo enquanto local. De modo que é lícito afirmar que a criatura
(menos subjetiva do que o sujeito), narcisicamente, articula sua racionalidade
sempre passando por seu lócus cultural, ancestral, estranho e familiar ao
mesmo tempo. Perdida em lonjuras, a criatura propõe-se fazer sua travessia
de volta para casa — o local mais real que existe. Sem rastro, nem pistas
originárias, e nem muito menos pré-estabelecidas, a criatura humana
100
aventura-se pelo paladar, pelo olfato, pelo histórico, posto que é de sua
sabença que há um lugar histórico a ela. Aqui o local é sempre “regionalista”,
ou seja, próprio dele mesmo. Não é por acaso que é desse lugar que a criatura
começa a falar, a engatinhar-se por dentro de seu território (casa). De sua
aparente errância pelo local, herda um narcisismo ignorante que precisa
ser desconstruído. Aqui, lonjuras e louvações a um nativismo primevo são
piegas e não servem para pensar. O local é minha herança nunca herdada.
Um lápis pousado numa península ( M. de Barros) chega perto do que
denomino aqui de o local. Os vários lados rodeados por água da península
podem ser as fronteiras reais; enquanto o único lado sem água da península
pode ser o lugar originário do local. Já o lápis, enquanto objeto pendular da
península, pode estar pênsil para todos os lados. O lápis aí também pode
ser lido como uma metáfora fálica por excelência. O que muito contribuiria
para a fecundação (fundação) e nascimento sem infans do local. Também
pode servir para pensar o local, mesmo que pelo avesso da linguagem e
das coisas, o que vaticinara Clarice Lispector:o real eu atinjo através do
sonho. Eu te invento, realidade”. Atingir o real pelo sonho não só escancara
o desejo de quem o busca, como também reafirma sua impossibilidade
de existência. Por outro lado, já a possibilidade de inventar a realidade,
mesmo que a custo de uma representação pela linguagem, reitera a idéia da
existidura de um lugar preexistente. As invenções não fazem outra coisa
senão dar movimentos ao lugar, antes estático. Só muito depois, as coisas
e os seres migram para dentro dele, como se tivessem brotados da natureza
infinitesimal. “Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por
dentro deles um desejo de” (Barros) eterno retorno ao lugar originário de
mim mesmo. Depois do lápis na península e da realidade inventada, penso
que a expressão “encher o porongo, de Helio Serejo, serve por demais para
metaforizar o que estou denominando de o local. A expressão “encher o
porongo” foi criada na região fronteiriça brasileira-paraguaia o que, por
si só, já assinala sua condição de entre-lugar, lá e cá, dentro e fora, ou
seja, um lugar, uma fronteira de natureza híbrida. Não é por acaso, então,
que tal expressão faz parte desse povo (nação) fronteiriço, de sua crença,
ou seja, o porongo é usado literalmente para que uma “simpatia do povo
desse lugar seja posta em prática: o “crioulo”, perdido um objeto de grande
estima, e possuído de muita fé, apela para o porongo: pega um de “boca
larga”, para que a simpatia exerça todo seu valor, e passa a enchê-lo com
água limpa, até que o “bocão” do porongo fique cheio e comece a derramar
água pela “barriga”. Feito isso, é só pensar com pensamento forte no objeto
101
perdido, que o lugar onde se encontra o pertence que desapareceu vem,
incontinente, à sua mente (Serejo, p.163). O porongo, com o seu de-dentro,
pode metaforizar o lugar onde se situa determinada nação, fronteiriça ou
não, já que o mesmo guarda em seu de-dentro (bojo) todas as histórias do
povo da região. Um lugar, um local, quando de forma especular deixa-se
ler como um porongo, torna-se um pertence valioso enquanto guardador
de tradições locais, mesmo que, aos grandes olhos do de fora, não passe de
um “farolzito da tradição”. É preciso aprender, antes que seja tarde demais,
que a luz tênue que o farolzito produz e lança sobre as fronteiras tem o
poder, a força, a crença suficiente de contornar os lugares variegados que
desenham o espaço territorial da Região. Todo lugar vela uma memória que
precisa ser exumada; nela está contida sua história particular. Um lugar é
por descendência uma “minirregião cultural” (Rama). Do lugar, do local, o
Universal não passa de uma história sonhada e esquecida no dia seguinte.
E ao mesmo tempo, que contradição!, o local está aberto, como a “boca
larga do porongo, para o mundo todo. O local, enquanto um lugar, ao
mesmo tempo está perto e está longe, é dentro e fora, fica no fim do mundo
(Serejo). A expressão “encher o porongo” metaforiza perfeitamente o local,
posto que ambos se constituem na borda, na fronteira do dentro e do fora, a
água derrama pela barriga do porongo, assim como as produções culturais
locais deixam-se reconhecer enquanto tais sempre fora de seu local de
origem. “O local costuma estar em outro lugar” ( Canclini), por conta de
sua articulação com o nacional e o global. Mesmo assim, “a posição local
e os aspectos peculiares de cada usuário [ Canclini refere-se à internet, à
banda larga] não desaparecem, mas se redimensionam ao interagir com
gente de outros países ou baixar músicas em várias línguas(Canclini,
p. 61). Invertendo um pouco a reflexão de Canclini, e ao mesmo tempo
tirando proveito dela, afirmo que o local é “glocal” sem deixar de ser
local.Nem sempre os habitantes são os melhores especialistas sobre seu
lugar, mas têm o direito de opinar e de participar, garantindo o que se diz
deles, reitera Canclini. Diríamos que tais habitantes estão condenados a
saber menos sobre seu lugar e mais sobre o lugar do outro, como forma
de salvaguardar o direito de “pensar” sobre seu lugar, e é exatamente isso
que faz toda a diferença na hora de interpretar os lugares particulares de
uma minirregião localista. Todas as enciclopédias locais e regionais que
a cultura torna públicas sobre os locais devem “arquivar” a diferença que
marca tais regiões culturais. Mesmo que “o que persiste do local, o que se
misturou, está em outro lugar ou em parte alguma, como quer Canclini
102
(p.97), há uma anamnese biográfica do local que não pode ser apagada nem
por outro local.
Existe uma literatura sul-mato-grossense?
O local, o regional e o não-totalizante são reafirmados à medida que o centro
vai se tornando uma ficção __ necessária, desejada, mas apesar disso uma
ficção.
HUTCHEON. Poética do pós-modernismo, p.85.
Em sendo o título da mesa “Existe uma literatura sul-mato-
grossense?, pensei no que se segue, mas não pensei nas palavras regional/
região, particular/universal, local/global, dentro/fora etc; quis tratar de
alguma forma do assunto proposto ao pensar em um lugar, que às vezes
chegou a ser tão-somente imagirio. Quero pensar que sempre há um lugar
real e imagirio onde eu me situo e penso meu pensamento. O regional
para mim é aquele lugar onde ningm pode pensar por mim a não ser eu.
Penso que enquanto houver esse lugar narcísico, ninguém poderá falar pelo
outro.Na infância do lugar-regional, à ninguém é delegado o direito de falar
por ninguém. E o sujeito fala sua voz ininteligível para o outro. Esse lugar,
que me escolheu e que foi escolhido por mim, marca meu corpo, minha
história, com suas faltas, suas carências, com seu próprio corpo. Há, no
fundo, uma relação pessoal, corporal, entre o sujeito e o espaço. Mas não
sejamos tão narcísicos: é só-depois que o Outro aparece e nos fala, a partir
do exato momento em que ele também é falado por outro. Agora este outro
nunca posso ser eu. Disso eu sei. Talvez como forma de salvaguardar o meu
próprio espaço. Metaforicamente é como se eu dissesse: eu vou em busca
do outro, como um corpo vai ao encontro de outro corpo, como um lugar
vai em busca de outro lugar, como forma única de suprir a carência.O que
ninguém sabe, nem mesmo o sujeito, é que ele precisa do outro para ter o
que já era próprio. Daí podermos pensar que o próprio está no alheio, assim
como o alheio já está no próprio. Acontece que um só sabe do outro até
certo ponto, depois não sabe mais o que é seu e o que é do outro, mesmo
sabendo que há algo que é concretamente seu e algo que é concretamente
do outro. Enfim, cada um acaba construindo o que pensa que é seu e que,
por sua vez, não é igual a nenhum outro na humanidade inteira. Cada um
constrói seu lugar, e seu corpo é a referência certa de tal lugar. Ocorre
aí uma transferência originária perfeita entre corpo e lugar que é única
para cada um. É daí desse lugar biográfico que o sujeito aprende a viver,
103
aprende uma língua (sua língua) e descobre onde está seu desejo pessoal,
único e intransferível. Um lugar funciona como um desejo: está sempre
atravessado pelo outro, mas nunca poderá ser do outro, senão já não será
mais do sujeito. Pois só o sujeito pode saber de seu desejo. De posse de seu
desejo, o sujeito contorna seu lugar ancestralmente familiar e descobre para
sua real surpresa que ele é o que de mais estranho se lhe apresentou em vida.
Porque, a partir daí, o sujeito está condenado a reconhecer que seu lugar
está atravessado pela presença (histórica) do outro. Por conta da presença
fantasmática do outro, e livre de qualquer pensamento nostálgico, resta ao
sujeito buscar reconstruir uma memória imagiria e pessoal que lembre o
mapa do traço de seu lugar para sempre (in) existente. Nessa tarefa sobre-
humana o que ele esquece é tão importante quanto o que ele lembra. Porque
é assim que os lugares vão sendo reinventados, refundados e recontados,
como a própria narrativa da vida humana. Depois do último céu, está a
origem de todos os lugares; logo, cada um que para ali se voltar, reconhecerá
seu lugar na história que não passava de uma metáfora imaginária. Quero
pensar que não compete só aos pássaros saber fazer o caminho de volta
para casa, mesmo quando tal lugar se situe depois do último céu e não haja
sequer um rastro do caminho originário. Se os pássaros aprenderam por
meio de seu instinto, o homem aprendeu por meio do saber construído na
língua e no coração.
Regional: chão úbere, terra própria, ou miniatura de um brejo?
O local e o regional são enfatizados diante de uma cultura de massa e de
uma espécie de vasta aldeia global de informações com que McLuhan teria
conseguido apenas sonhar.
HUTCHEON. Poética do pós-modernismo, p. 29-30.
Quero pensar, metaforicamente, as diferenças raciais, culturais que
constituem a imagem de nosso Estado, tendo por base o texto “Agroval”,
de Manoel de Barros, onde o poeta descreve a condição de vida de uma
arraia. Explica-nos o poeta que “quando as águas encurtam nos brejos,
a arraia escolhe uma terra própria, pousa sobre ela como um disco, abre
com as suas asas uma cama, faz chão úbere por baixo — e se enterra
(BARROS, 2003: 21). Segundo o poeta, “faz-se debaixo da arraia a
miniatura de um brejo. A vida que germinava no brejo transfere-se para
o grande ventre preparado pela matrona arraia” (BARROS, 2003: 22).
Ocorre ai uma troca de favores, mutualismo, as espécies se dão amparo,
104
há um equilíbrio entre os rascunhos de vida dos seres minúsculos, há
indícios de ínfimas sociedades, instaura-se a idéia de convivência entre
seres diferentes, há enfim um comércio de trocas e infusões de sangue. O
grande útero inaugura um outro universo, que corrompe, irrompe, irriga e
recompõe a natureza. Mefora melhor para se pensar o lugar-original do
que a imagem de um “grande útero”, ou “terra própria” não tem. De posse
de seu lugar escolhido, eleito (“terra própria”), o “grande útero” se desfaz,
se distende, se cria e recria, alimenta e é alimentado, contrabandeia com
o próprio e com o alheio, enfim, não só se recompõe ao final como (re)
propõe uma nova forma de ver o local que o circunda/refunda. A marca
chapada de seu corpo, principalmente dogrande ventre, será apagada
pelas intempéries da natureza. Já seu “lócus” vai inscrito em seu grande
corpo e em todos os corpos que dali tomaram vida.
O mesmo, diríamos, pode ser pensado com relação à construção de
nosso Estado (nação), na medida em que nele há uma reunião de povos
diferentes, culturas diferentes, dialetos diferentes, línguas diferentes,
pessoas em constante diáspora, de passagens, de saída (tome a saída tal),
migrantes e imigrantes, colonizados e colonizadores, mato-grossenses
e sul-mato-grossenses; há margens por todos os lados; fronteiras reais e
imaginadas, países lindeiros que metaforizam as próprias diferenças locais
do estado.
Entre parênteses, quero dizer que, se por um lado, tal hibridação
cultural (raças, culturas, fronteiras etc) corrobora uma maior dificuldade
na conceituação de uma cultura local, por outro, entendo que a referida
conceituação é licitamente pertinente e vem se esboçando nas produções
culturais locais de gêneros (pintura, escultura, música, literatura etc) os mais
variados possíveis. Há, inclusive, verdade seja dita, todo um arrolamento
organizado de tais produções, quer seja por meio de livros, anais, catálogos,
exposições e outros meios, que tem, indiscutivelmente, sua imporncia
como trabalho pririo de (des) arquivamento da cultura.
Por outro lado, entendo que falta, contudo, uma sistematização
crítica atinente às referidas produções locais no tocante ao julgamento
valorativo dessas prodões. Ou seja, a ctica precisa, valendo-se de uma
forma criteriosa, cumprir com o seu papel, qual seja senão o de avaliar e
julgar tais produções para tornar público quais delas estariam interferindo
mais diretamente na vida prática, ou cotidiana do indiduo social. Ao fazer
cumprir com seu papel, a crítica também não deixa de sinalizar aquelas
produções que simplesmente endossam um interesse puramente estatal, o
105
que, de meu ponto de vista, prestam um desserviço ao capital cultural, tão
importante para a consolidação de uma cultura de um determinado povo
ou nação.
Quando digo que a crítica precisa valer-se de forma criteriosa, não
estou cobrando que ela seja excludente, injusta e preconceituosa, nem
muito menos elitista e hegemônica; antes, que ela saiba ler na diferença, ou
seja, quais são as propostas culturais e estéticas que determinada produção
enseja. E mais: deve verificar também se determinada produção propõe
dialogar com a tradição ou não, puro e simplesmente; ou se essa mesma
produção visa mais dialogar com o tempo presente, seu contexto. De
qualquer forma, e em quaisquer circunstâncias, penso que é do presente,
para o presente e sobre o momento presente (dela e nosso) que a produção
deve mirar(se), na tentativa não só de esclarecer melhor a sociedade com
suas diferenças e problemas, mas de tornar a vida mais saudável.
Deve-se considerar também que há casos de determinadas produções
que propõem e exigem uma forma de avaliação que escapa do domínio
da ctica no momento. Muitas vezes, também ocorre da ctica não estar
aparelhada suficientemente para julgar devidamente as inúmeras produções
que saem por conta da mídia, do mercado, do consumo e das mais variadas
instituições (estatais, públicas e privadas).
Agora, e tendo em mente (ou em eleição) sempre sua época presente,
o crítico, o intelectual não deve nunca deixar de julgar, avaliar, comparar
as produções em suas diferenças em todos os sentidos, posto que o crítico,
agindo assim, não só autentica sua própria vida enquanto crítico e enquanto
pessoa, como dá a possibilidade para que o outro veja que sua crítica das
produções não é só cultural, mas é também ideológica, teórica e política.
Assim, quando a crítica, o crítico fala de um lugar preciso e de uma posição
concreta, reconstrói-se não só o perfil autobiográfico do crítico, como
também constrói-se a possibilidade de ler as diferentes produções locais
em suas diferenças (inclusive valorativamente falando, posto que qualquer
valor está consoante a desejos pessoais objetivos intransferíveis), de forma
a resultar no desenho de um mapa contornável do possível lugar-regional.
“No Pantanal ninguém pode passar régua (...) A régua é existidura de
limite. E o Pantanal não tem limites” (BARROS, 2003: 29), afirma Manoel
de Barros na abertura de seu textoMundo renovado. A partir disso, e
pensando naquela idéia de trocar, substituir o nome do Estado para Estado
do Pantanal, diríamos que só um gesto castrador, ditatorial, estatal, doxista
por excelência poderia pensar nessa possibilidade. Às vezes o Estado se
106
rebela contra o estado. O Pantanal existe enquanto metáfora. A ppria
condição de vida do homem pantaneiro já espelha sua mobilidade: ou ele
margeia as veredas num lombo de burro, tangendo boiadas, ou margeia as
águas sem margens nem bordas do próprio Pantanal sem limites. O Pantanal
só existe no nome próprio, na palavra. Hoje muitos pantaneiros, inclusive,
já residem nas cidades. Com certeza foram convidados a se retirar de seu
lugar de origem pelas condições de vida em que se encontravam. Com
certeza, esses pantaneiros errantes reclamam com certa nostalgia daquele
lugar do passado (in)existente.
Compete à critica, aos estudiosos, tão-somente entendê-los, e só.
Porque cabe à critica entender que os lugares, mesmo os mais regionais,
foram borrados por outros lugares, margens, fronteiras, outros limites etc.
O dentro e o fora, o fora e o dentro, o próprio e o alheio, o local e o global,
e vice-versa. Mas, mesmo assim, mesmo que com uma visível contradição,
também não se pode deixar de pensar não o contrio de tal visada híbrida,
mas a possibilidade de se pensar um lugar/local que possa ser margeado
como a uma “fita de Moebius”, ou seja, por dentro e por fora ao mesmo
tempo. De forma especular, tão espaço moebiusiano, em sua conceituação
enquanto tal, ora espelha a presença do outro (alheio), ora deixa vir à sua
própria superfície mais (a) si mesmo. Ou seja, faz com que ele sofra, e
escave na própria carne, ou corpo a presença do outro, como se somente
assim, ele, enquanto lugar, pudesse assumir sua existidura de limite. Talvez
seja exatamente por isso que o outro, o alheio ganhe uma aura fantasmática,
espectral com relação ao próprio, ao lugar: ele existe por não existir. É
por conta disso que o lugar também torna-se um espectro de si mesmo:
ele fantasmagoriza o seu limite de existidura existencial. (Se espectro é
sempre aquele que retorna, mesmo que nunca tenha ido, ou deixado seu
lugar, então podemos dizer que a conceituação de um lugar enquanto tal
não deve passar por fora do próprio local imagirio (re)tornado. Não por
acaso, talvez, a “fita de Moebius”, dentro-e-fora ao mesmo tempo, lembre
o símbolo do infinito.)
Mesmo a capital de nosso Estado não passa de um lugar que ainda
le mb re u m c or r ed or de pa ssa ge ns , c om a ca ncela s em pr e le va nt ad a. Es ta ndo -
se nela, basta se perguntar para onde fica o Norte, ou o Sul, por exemplo,
para que se escute a resposta: pegue a saída tal. Enfim, lugar de quem é, de
quem passa e fica, e de quem não fica; lugar de migrantes, de passagens,
e de pousos. Podemos dizer que há uma festa cultural antropológica na
capital. Sua performance é tão sem limite que acaba tirando proveito dos
107
signos pedagógicos impostos pelo Estado a cada canto das cidades, como
se fossemos todos iguais. Os deslimites do Pantanal, das peles, das línguas,
do povo, das gentes, ref letem incontestavelmente as culturas que nos fazem
ser sul-mato-grossenses. Só podemos falar de cultura no plural em nosso
Estado. E isso por conta de sua própria condição de formação. Essa lição
ainda está por ser escrita devidamente.
Quando reitero que só se pode falar de cultura no plural em nosso
Estado devido a sua própria formação híbrida (povos, culturas) e condição
fronteiriça, não estou em absoluto querendo mascarar um traço cultural
que nos nomina enquanto povo e região sul-mato-grossenses. Muito pelo
contrário, penso que tal amálgama cultural local resulta num suplemento
(no sentido derridaiano) cultural que pode ser tomado como um texto-
significante de nossa própria cultura glocalista (Canclini) que se formou
enquanto tal tendo por base o trabalho histórico de suplementar culturas,
povos e tradições. Tal prática cultural suplementar acaba causando a
impressão de que tudo o que é suplementado dentro desliza para fora,
descentrando, por conseguinte, um conceito próprio de cultura local. Talvez
seja exatamente por conta desse descentramento e mobilidade operados
pela cultura local que não se pode, de forma apressada, conceituar o que
vem a ser nossa cultura. Em contrapartida, qualquer tentativa de conceituar
a cultura local que não priorize a hibridez dos povos e das línguas, mais
a condição de fronteira em que se encontra o Estado, apenas esboçaria
um gesto castrador que, por sua vez, resultaria num conceito hegemônico,
totalizante e excludente de cultura.
Se, como queria Drummond, Minas é dentro e fundo, diríamos que
Mato Grosso do Sul está em estado de superfície permanente. Sua gênese
já é a das diferenças. Resta-nos apenas respeitá-las enquanto tais.Enfim, tal
superfície, que de forma especular não deixa de refletir todas as diferenças
(étnicas, históricas, culturais) que a fazem ser do jeito que é, também
delimita e propõe um “lócus regional” para melhor pensá-la.
108
REFERÊNCIAS
AGUIAR, Flávio & VASCONCELOS, Sandra Guardini T. (Org.). Ángel
Rama: literatura e cultura na América Latina. Trad. de Raquel La-Corte dos
Santos, Elza Gasparotto. São Paulo: EDUSP, 2001.
ACHUGAR, Hugo. Planetas sem boca: escritos efêmeros sobre arte, cultura
e literatura. Trad. de Lyslei Nascimento. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2006.
BARROS, Manoel. Livro de pré-coisas: roteiro para uma excursão poética
no Pantanal. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. de Myriam Ávila, Eliane L.
de L. Reis, Gláucia R. Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
BURKE, Peter. Hibridismo cultural. Trad. de Leila Souza Mendes. São
Leopoldo: Ed. Unisinos, 2006.
CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas. estratégias para entrar e sair
da modernidade. Trad. de Ana Regina Lessa, Heloísa Pezza Cintrão São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.
CANCLINI, Néstor García. A globalização imaginada. Trad. de Sérgio
Molina. São Paulo: Editora Iluminuras, 2003.
CANCLINI, Néstor García Leitores, espectadores e internautas. Trad. de
Ana Goldberger. São Paulo: Iluminuras, 2008ª.
CANCLINI, Néstor García. Latino-americanos à procura de um lugar
neste século. Trad. de Sérgio Molina. São Paulo: Iluminuras, 2008b.
HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo. Trd. de Ricardo Cruz.
Rio de Janeiro: Imago, 1991.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1979.
MIGNOLO, Walter D. Histórias locais / Projetos globais: colonialidade,
saberes subalternos e pensamento liminar. Trad. de Solange Ribeiro de
Oliveira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
MOREIRAS, Alberto. A exaustão da diferença: a política dos estudos
109
culturais latino-americanos. Trad. de Eliana L. de L. Reis, Gláucia R.
Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
NOLASCO, Edgar Cézar. Caldo de Cultura: A hora da estrela e a vez de
Clarice Lispector Campo Grande: Editora UFMS, 2007.
PESSANHA, Juliano Garcia. Ignorância do sempre. São Paulo: Ateliê
Editorial, 2000.
SANTOS, Paulo Sérgio N. dos. O outdoor invisível: crítica reunida. Campo
Grande: Ed. UFMS, 2006.
SANTOS, Paulo Sérgio Nolasco dos. Fronteiras do local: roteiro para uma
leitura crítica do regional sul-mato-grossense. Campo Grande: Ed. UFMS,
2008.
SARLO, Beatriz. Paisagens imaginárias: intelectuais, arte e meios de
comunicação. Trad. de Rubia Prates Goldoni e Sérgio Molina. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2005.
SEREJO, Helio. Contos crioulos. Campo Grande: Ed. UFMS, 1998.
111
O MEMORIALISMO NO MATO GROSSO DO SUL COMO
TESTEMUNHO DA FORMAÇÃO DO ESTADO
Paulo Bungart Neto
1
Somente no final do século XX e início do século XXI obras de
poetas sul-mato-grossenses como Lobivar Matos e Manoel de Barros
começaram a receber a devida atenção dos leitores e da crítica brasileira,
servindo de temas a estudos mais aprofundados, sobretudo dissertações
e teses universirias. Além da poesia, a prosa de ficção sobre a região
afirmou-se através de obras escritas por “forasteiros” como o Visconde de
Taunay (Inoncia, por exemplo, cujo enredo se passa em terras sul-mato-
grossenses, e A retirada de Laguna, sobre importante episódio da Guerra
do Paraguai), e Hernâni Donato, escritor paulista, autor de romances como
Chão bruto, Filhos do destino e do fundamental Selva trágica, que tematiza
a exploração desumana a que são submetidos os catadores de erva-mate do
Mato Grosso do Sul.
No entanto, se a prosa e a poesia produzidas no Mato Grosso do
Sul despertam interesse em vários tipos de público, incluindo a crítica
especializada, as obras autobiográficas ou memorialísticas são praticamente
desconhecidas dos leitores, pesquisadores e acadêmicos do estado. Esta
lamentável lacuna precisa começar a ser preenchida, principalmente por
três motivos: primeiramente, pela importância que o gênero memorialístico
alcança no atual estágio dos estudos literários e culturais; em segundo
lugar, pelo fato de a maioria dos memorialistas sul-mato-grossenses terem
se dedicado também a outros gêneros literários (poesia, crônica, ensaio, etc)
e não-literários (jornalismo e história, sobretudo); e, finalmente, porque
tais relatos autobiográficos, em sua grande maioria, mesmo narrando fatos
passados há várias décadas, foram produzidos durante ou a partir dos anos
70, participando, assim, da fixação de um momento de transição histórica
para a região, com o desmembramento do estado de Mato Grosso.
Sabe-se que tal desmembramento se deu a 11 de outubro de 1977,
tornando-se o Mato Grosso do Sul estado com autonomia própria em
1 Doutor em Literatura Comparada pela UFRGS. Professor Adjunto I na UFGD, atuando nas áreas
de Literatura Comparada, Crítica Literia e Estudos Culturais
112
janeiro de 1979
2
. Como veremos a seguir, alguns dos principais volumes
de memórias de autores pertencentes à região foram redigidos e publicados
justamente neste período, fase de transição histórica que pressupõe a
compreensão e a afirmação de uma nova identidade a partir de referenciais
culturais distintos daqueles existentes na porção norte do estado. É óbvio
que as cenas recordadas e mesmo a redação de muitos destes capítulos
dizem respeito a fatos passados antes da separação, mas, por outro lado,
também é evidente que, referindo-se a episódios ocorridos em cidades,
vilarejos e fazendas que viriam a fazer parte do território criado sob a
designação de Mato Grosso do Sul, tais fatos, ocorridos em certo tempo
e espaço definidos, atuam como prenúncio de características culturais
marcantes e servem como importante testemunho do período de formação
e consolidação deste recente estado brasileiro. A propósito desta dicotomia
entre o “tradicional” e o “recém-criado”, Paulo Coelho Machado, em
Prefácio escrito em maio de 1980 para as memórias de Demosthenes
Martins, nos lembra que: “Nosso estado, se por um lado é muito jovem em
sua organização política, por outro lado é antigo no que diz respeito a seus
fatos históricos”. (1980, p. 5)
Publicadas, portanto, menos de dois anos após a criação do Mato
Grosso do Sul, as memórias de Demosthenes Martins, intituladas A poeira
da jornada, pertencem já a uma nova fase histórica da região e se compõem
do relato pungente de um nordestino que, tendo passado pela Amazônia
e se estabelecido em terras sul-mato-grossenses, torna-se advogado e
político de prestígio, tendo sido prefeito de Nioaque em 1921 (município
para o qual Demosthenes Martins consegue duas importantes concessões:
a do primeiro serviço de iluminação da vila e a da construção da rodovia
Aquidauana/Nioaque/Bela Vista), Intendente de Bela Vista em 1923,
prefeito de Campo Grande entre 1942 e 1945, Secretário do Interior, Justiça
e Finanças do Estado em 1951 e Presidente do Diretório Regional da Uno
Democrática Nacional (UDN) em 1962. Homem empreendedor, além de
grande político (conheceu pessoalmente Juscelino Kubitschek e Getúlio
Vargas, este último decisivo para a obtenção, por parte do governo de
Demosthenes, do primeiro servo de água e esgoto de Campo Grande, em
1944), o autor de A poeira da jornada também foi, em 1938, redator-chefe
2 A 1º de janeiro de 1979, sob envolventes manifestões de regozijo, no cumprimento do disposto
na Lei Complementar n. 31, de 11 de outubro de 1977, foi instalado o novo Estado de Mato Grosso
do Sul, com a posse dos representantes dos seus três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário
ou seja do Governador nomeado, engenheiro Harry Amorim Costa, dos Deputados à Assembléia
Constituinte e dos Desembargadores integrantes do núcleo inicial da constituição do seu Tribunal
de Justiça.” (MARTINS, Demosthenes, A poeira da jornada – Memórias, 1980, p. 382)
113
do jornal “O Progressista”, órgão oficial do partido Progressista, e membro
da Academia Mato-Grossense de Letras, tendo sido eleito, em 1974, para
ocupar a vaga da Cadeira n. 28, deixada pelo cronista Ulisses Serra.
O longo relato de Martins (a obra tem aproximadamente 400 páginas)
abarca praticamente todo o século XX, descrevendo sua infância em
Pernambuco e a juventude no Pará, nos anos 10 e 20, até chegar à década
de 70 e aos acontecimentos políticos e sociais de sua ascendente carreira
de homem público, contemporânea do período de afirmação do estado
emergente. Dessa maneira, as memórias de Demosthenes Martins podem
ser referidas como um importante documento a respeito da criação do
Mato Grosso do Sul, como de fato o leitor pode perceber lendo os capítulos
finais da obra, que traçam um amplo painel do desmembramento do estado,
desde a idéia inicial do Presidente Ernesto Geisel em 1976, passando pelos
estudos de viabilização do projeto, realizados pelo Ministro do Interior
Maurício Rangel Reis, até sua efetiva concretização no início de 1979.
Lendo estas significativas páginas, constatamos a imensa alegria
que tomou conta dos sul-mato-grossenses que, orgulhosos do rumo que a
divisão potica do estado lograra alcançar, manifestaram abertamente sua
comoção por esta espécie de “reconhecimento oficial” de sua identidade:
Em todo o novo Estado o ato foi festivamente comemorado com o maior
entusiasmo. Em Campo Grande essa comemoração foi delirante. Calcula-se
que umas 50.000 pessoas – homens, mulheres e colegiais – saíram às ruas
conduzindo faixas com dizeres alusivos à divisão, cantando, dançando,
fazendo espoucar milhares de foguetes, numa alegria contagiante enquanto
centenas de veículos repletos, buzinavam estridentemente, circulavam
pelas ruas periféricas e bairros da cidade. Realizara-se a mais ambiciosa
aspirão dos sul-mato-grossenses. (MARTINS, 1980, p. 376)
Mais do que uma “ambiciosa aspiração” ou um simples desejo de
emancipação, a divisão do estado, para Demosthenes Martins, assumiu,
na alma dos sul-mato-grossenses, foros de um “ideal” a ser atingido, o que
justifica a gratidão do povo ao Presidente Geisel, iniciador do movimento
de separação. Para Martins,
As manifestações de aplauso com que todo o Sul de Mato Grosso expressou
seu tributo de gratidão ao Presidente Geisel, não foram um movimento
insólito, mas o pronunciamento que consagra a vitória de uma reivindicação
tão grata aos seus habitantes. Era o coroamento de um ideal que vinha
desde o fim do século passado, o reconhecimento de um imperativo
114
geoeconômico, a conseqüência lógica da desajustada constituição do
grande Mato Grosso, o corolário de uma luta que se manteve viva em todas
as oportunidades que se apresentaram. (MARTINS, 1980, p. 372)
Além de importante documento histórico acerca da criação do estado,
a obra de Demosthenes Martins possui trechos primorosos, tais como
aquele, situado no início do relato, no qual o escritor relembra a surpresa
que teve, quando percorria a região pela primeira vez, ao se deparar com
a vegetação do estado e compará-la aoincoerente nome que o designa.
Leiamos:
Quando no decurso da viagem, com o trem atravessando trechos de
cerrados baixos, de terras arenosas, de árvores retorcidas, senti uma
surpresa. Deixando matas do território paulista, esperava encontrar uma
floresta semelhante as que conhecera na Amazônia, um grosso mato,
correspondente ao nome da terra em que me achava. O que estava vendo
era desconcertante. (...) No dia seguinte, deixando a vila, logo entestamos
o amplo descampado, despido de árvores e mesmo de arbustos, em que
se desatava o nosso horizonte. Na altura em que, depois, veio a ser a Vila
Militar e a Base Aérea, perguntei ao companheiro de banco [do trem onde
viajava]: Isto aqui é mesmo Mato Grosso? Nem mato fino existe... Sim –
respondeu-me ele. É Mato Grosso. Estamos atravessando uma região de
campos que se estende por muitos quilômetros, até Ponta Porã, na fronteira
com o Paraguai. São os famosos campos da Vacaria, que aqui começam.
O mato, o mato grosso que deu nome à terra, está no Norte do Estado! –
Constatava, destarte, mais um paradoxo dos muitos que são aplicados a
nossa toponomástica. (MARTINS, 1980, p. 37)
A necessidade estratégica da separação, sabemos todos nós,
surgiu primordialmente da constatação da imensidão do terririo
original, característica que dificultava e, de certa maneira, inviabilizava
a administração política e econômica de uma região heterogênea e
diversificada, a refletir o que o memorialista considera um “antagonismo
gritante, tanto geográfico quanto cultural. À página 198, Demosthenes
Martins expõe tal imperativo que o governo Geisel resolveu encampar de
forma pioneira:
A grande extensão territorial do Brasil foi o fator de retardar-se o
reconhecimento, por parte dos seus governantes, do extraordinário potencial
de que é depositário Mato Grosso, quer sob o aspecto geoeconômico,
quer sob o aspecto geopolítico. Área desmesurada, que vai do Paraná ao
Amazonas, apresenta a maior variedade de composição telúrica edáfica e
climatérica, propiciando as mais diversificadas operações econômicas na
115
infra-estrutura de sua economia agro-pastoril. (...) Um antagonismo gritante
se apresenta entre as vastas florestas da região amazônica, no Norte, e as
desatadas campinas da Vacaria, no amplo araxá da serra de Maracaju, no
Sul, onde se apascentam milhões de bovinos. É uma região, hoje dividida
em dois Estados, onde se positiva a eterna coexistência dos contrastes.
(MARTINS, 1980, p. 198)
Outro relato confessional interessante sobre a formação do Mato
Grosso do Sul foi publicado, treze anos depois, pelo professor Oswaldo
Marques, e se intitula Merias do Johá (1993). Radicado em Dourados,
o escritor recorda, alternando poemas e capítulos em prosa, asterras do
Jo, distrito de Caarapó, onde o professor passou a infância após deixar
a Fazenda Rio Verde, em Ponta Porã, local de nascimento. Em sensível
registro, Oswaldo Marques evoca o rio Verde; os indígenas Caiuás, cujo
território ficava a dois quilômetros de distância da casa de seus pais; os
grandes pés de jatobás
3
; as rodas de tereré e chimaro; o calhambeque
“Chimbica” do pai Ezildo Marques; os colegas da Escola Rural Mista da
Fazenda Johá; Nova América, a vila ao norte do Johá; cultos evangélicos;
costumes e brincadeiras de roda e com anel, e jogos de peteca
4
.
Dos inúmeros poemas presentes na obra, dois se destacam, o
primeiro, intitulado “Madeira de cedro”, pela pungência do apelo ecológico
em tempos de aquecimento global, sugestão que leva o autor a julgar tal
madeira “sagrada”, “troféu das mãos do Senhor (1993, p. 21); o segundo, o
soneto “Roda de chimarrão”, por fixar um costume trazido do Rio Grande
do Sul e arraigado às terras do Mato Grosso do Sul. Leiamos alguns trechos
do primeiro e o soneto em homenagem ao mate:
Madeira de cedro, / Louvem-te as árvores do bosque / Pela tua formosura e
utilidade. / És de todas as árvores, a rainha / Pela tua importância, capacidade.
// Cedro bendito, / desde que foste formado / Pelas mãos do Criador, / Foste
por ele aperfeiçoado: / Troféu das mãos do Senhor! // A todos, sem acepção
tens servido: Cozeste o pão do faminto, / Cobriste a casa do desamparado.
/ Ao povo de Deus tens acompanhado / Dando bancos no templo sagrado.
/ Guardaste as chaves do segredo, / Dando confiança, livrando do medo.
(MARQUES, “Madeira de cedro”, 1993, p. 21)
3 A esse respeito, ler o início do capítuloOs frutos da mata:Um grande pé de jatobá à margem do
caminho que conduzia à vila de Nova Arica tornou-se um marco na memória dos transeuntes
que percorriam aquele lugar. Aquele tronco gigante, à época de produzir suas nozes atraía muitos
ao seu redor à procura do delicioso alimento. Quanta reminisncia! Com os amigos da infância,
quantas vezes freqüentamos aquele lugar, que certamente jamais sairá da lembrança dos que
conviveram com ele.” (MARQUES, 1993, p. 26)
4 Conferir o capítulo “Costumes, hábitos e brincadeiras”, 1993, p. 69-70.
116
À copa das árvores suavemente bate / Esse vento maravilhoso, pacífico... /
Embalando galhos, canto magnífico. / Enquanto sorve este, feliz, sua erva-
mate. // Sob frescor de sombras, momento específico / Quase à hora da
refeição, ao pé de abacate / Sentado na cadeira, enquanto toma mate / Aguarda
o familiar almoço benéfico. // Vai tomando forma a bebida tradicional /
Atraindo gente ao diálogo fraternal / Redonda cuia forma roda. É o mate
recepcional. // E dentre em pouco, entre gentis afetos / Vai chegando gente
aumentando a roda / Da grande cuia de amigos prediletos. (MARQUES,
“Roda de chimarrão”, 1993, p. 71)
O hábito de tomar chimarrão leva diretamente a uma questão
fundamental para a sobrevivência sócio-econômica da região – a colheita de
erva-mate e a exploração a que são submetidos os trabalhadores ervateiros,
neste caso, nos arredores de Caarapó, território que Oswaldo Marques
bem conhecia desde a infância. Vejamos os comentários de Marques, mais
“suaves” que o tom de denúncia de exploração social levado a cabo por
Herni Donato em Selva trágica:
A nova região, caracterizada por florestas virgens e pela abundância da
erva-mate, motivou o deslocamento de pioneiros desbravadores índios e
paraguaios e um bom número de mato-grossenses que, famosos por sua
habilidade de explorar os arbustos nativos da erva procurada, aos poucos
foram abrindo aqueles lendários lugares, o eldorado verde da indústria
ervateira. (...) Era penetrar no interior da mata, de um a outro lado, já se viam
passar os ervateiros, tais quais formigas com seus grandes ‘raidos’ sobre as
costas, os quais seriam transportados para a ‘tambora ardente’ torrando as
folhas. Pouco se falava ali a língua portuguesa. Era um misto de guarani e
espanhol. Vigorosos e dispostos roçavam a foices em punho as capoeiras dos
ervais. Muitos destes homens eram criminosos fugitivos da fronteira. (...)
Escolhiam um lugar no meio do erval. Derrubavam alguns arbustos embaixo
de alguma árvore e com alguns companheiros, na hora do descanso, suados e
cansados tomavam o delicioso ‘tereré’, preparado com água fria de alguma
mina ou córrego próximo. (MARQUES, “A nova terra”, 1993, p. 19)
5
As obras de Demosthenes Martins e de Oswaldo Marques, publi-
cadas após 1979, dizem muito a respeito da identidade de um povo que,
5 Ao contrio da descrição ptica e romantizada de Oswaldo Marques, em Camalotes e guavirais,
Ulisses Serra se refere a um trecho da obra Homens de aço, na qual Hélio Serejo, assim como
Hernâni Donato, denuncia a exploração de ervateiros brasileiros e paraguaios trabalhando em
regime praticamente escravo, humilhados e curvados sob o peso do raido (feixe onde carregam a
erva-mate) e da dificuldade da empreitada: “Conta-noslio Serejo, em Homens de aço, que no
intrincado verde dos ervais, rudes, agressivos, o ervateiro paraguaio carrega sobre os ombros um
raido de cerca de duzentos e dez quilos varando caminhos difíceis e longos. De léguas, às vezes.
(SERRA, “Ruínas humanas”, 1989, p. 121)
117
naquele momento, necessitava de certa afirmação social, política e cultu-
ral, e por isso a buscava através do resgate de seu passado remoto e recente,
na tentativa de compreender o alcance de sua própria localização geográfica
e histórica e de sua função como organismo político independente. Se tais
obras são representativas desse momento de reflexão crítica, o que não
podemos dizer, portanto, daquelas que, dotadas da mesma preocupação,
foram publicadas até mesmo antes da separação política do estado? No
nimo, que são elas antecipações sagazes e questionamentos críticos acerca
do futuro de uma região até então indefinida, incógnita e misteriosa. Nesta
espécie de misto entre o testemunho da formação de uma nova identidade
e o registro de costumes por vezes ancestrais se enquadram obras como
Corumbá: memórias e notícias, de Renato Báez, Onde cantam as seriemas,
de Otávio Gonçalves Gomes, e Camalotes e guavirais, de Ulisses Serra.
Corumbá: memórias e notícias é de 1977, justamente o ano de
criação do estado de Mato Grosso do Sul – trata-se das recordões de
infância do escritor, advogado e professor Renato Báez, em Corumbá, na
fronteira do Brasil com a Bolívia. De título aparentemente paradoxal – uma
vez quemerias” se relacionam à evocação de um passado muitas vezes
remoto, “perdido” no tempo, ao passo que as “notícias” dizem respeito a
um presente tãopresente que, no minuto seguinte, já se torna arcaico,
ultrapassado e anacrônico – o livro de Báez, da mesma forma que o de
Oswaldo Marques, alterna poemas e textos em prosa, em homenagens a
cidades como Dourados, Rio Brilhante, Porto Murtinho, Ponta Porã
6
, e,
obviamente, a Corumbá, cidade destacada já no título da obra
7
. A coletânea
alterna também poemas e textos de Renatoez com os de outros poetas e
escritores do Mato Grosso do Sul, tais como Washington de Oliveira, Dom
Aquino Corrêa, Wanir Delfino César, Moacir Ramires e Elpídio Reis, dentre
outros, este último autor de um poema “em três tempos” (“ontem”, “hoje”
e “amanhã”) a Dourados e dedicado à memória do escritor douradense
6 Ver: “Lembro-me de ti... tão pequenina, / com teus campos verdes, cidade menina. / Tua branca
igreja a recender pureza / era para mim o máximo em beleza / e eu tinha por ti encanto e adorão.
/Ouvias, feliz, nas noites silenciosas, / estórias e casos... lendas misteriosas / que te punham medo
na vida infantil. / E nós dois crescemos juntos, na alegria / de nossos folguedos. E como nos sorria
/ a vida naquela quadra tão ditosa!... / A casa de meus pais, o vasto quintal / eram perfumados pelo
matinal / ar puro que vinha dos teus densos bosques!. (REIS, Eldio, “Ponta Porã, in BÁEZ,
1977, p. 59)
7 Sobre a “Cidade branca”, ler sobretudo o soneto “Saudação a Corumbá”, de Renato Báez, do qual
citamos os quartetos: “Do alto da barranca, ó cidade, tu dominas / O rio, o porto, o cais, – ‘Terra de
Marechais’! – / O ferro, manganês, mármore, cal... E as minas, / Que brotam do teu solo, ativas,
naturais? // O teu passado heróico, consta dos anais / Da história do Brasil. Em tuas oficinas / Labutam,
sol a sol, operários braçais, / Que impulsionam, também, tuas grandes usinas”. (1977, p. 36)
118
Weimar Gonçalves Torres, poema no qual o autor eterniza a “denominação
histórica” de Dourados e sua “terra vermelha, rica, abençoada, / campos
sem fim, lugar futuro, / (...) / cidade crescendo, poeio, / tudo começando,
nova mentalidade, / gente chegando, trabalhando, / esperança de Mato
Grosso. Predestinação! (1977, p. 61). Além desta obra, Renato Báez
também publicou, neste mesmo gênero, o volume Corumbá: reminiscências
e impreses.
Onde cantam as seriemas é a obra memorialística do poeta e
engenheiro agrônomo Otávio Gonçalves Gomes, nascido em Coxim, criado
em Ribas do Rio Pardo e posteriormente habitante de Campo Grande, onde
registrou em memórias suas recordações mais preciosas da infância passada
em Ribas do Rio Pardo à margem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
(EFNB), ferrovia que, por muitos anos, constituiu-se no único elo entre
São Paulo e Mato Grosso do Sul, já que naquele tempo não havia ainda
pontes interligando esses dois estados brasileiros. Composto de capítulos
curtos e extremamente líricos, Onde cantam as seriemas fixa recordações
ligadas à fauna e à flora da região e aos personagens mais marcantes da
cidadezinha localizada a aproximadamente cem quilômetros da capital. No
capítulo de abertura, “As seriemas”, Otávio Gonçalves Gomes homenageia
a ave “desajeitada” que, voando “mal”, é muitas vezes atropelada à beira
das estradas que tenta atravessar. Típica do cerrado e da região Centro-
Oeste, a seriema, mesmo “desajeitada”, é considerada pelo memorialista
uma “ave benéfica, elegante e cantadeira” (1975, p. 25). Além disso,
As seriemas vivem cantando, andam bradando seu clangoroso chamamento,
sibilante e penetrante às vezes, tal qual um clarim. Seu canto é plangente
e evocativo, ecoa triste pelas campinas. (...) Ouve-se o seu grito-canto a
qualquer hora, desde alta madrugada até à noite. É justamente o som
altissonante que chama a atenção dos viajores. É capaz de cantar horas a fio.
(GOMES, 1975, p. 24)
8
Além da seriema, Otávio Gomes também evoca o sabiá, cuja cantiga
“é um gorjeio melodioso, compassado e repousante, que fere diretamente
a sensibilidade de quem o escuta” (“O sabiá”, 1975, p. 33); o rio Botas, rio
caudaloso que banha Ribas do Rio Pardo e possui aproximadamente oitenta
8 Na obra supracitada de Renato Báez, há também uma homenagem à seriema, em poema de Nho
Pai e Mário Zan: “Ó seriema de Mato Grosso / Teu canto triste me faz lembrar / Daqueles tempos
que eu viajava / Tenho saudades do teu cantar. // Maracaju, Ponta Porã, / Quero voltar, ó meu Tu,
/ Rever os campos que eu conheci / E a seriema eu quero ouvir.” (“Seriema”, 1977, p. 18)
119
metros de largura, proporcionando aos habitantes “os lugares mais pitorescos
para passeios, pescarias e banhos” (“O Rio Botas”, 1975, p. 35); a guavira,
fruta silvestre, amarelada e de gosto ácido, também chamada de guabiroba
em outras regiões do Brasil
9
; e a festa de São Sebastião, celebrada a 20
de janeiro com grandes “festeiros”, incluindo missas, novenas, procissões,
leilões e bailes (“A festa de São Sebastião”, 1975, p. 45-52).
Contudo, a maioria dos capítulos versa sobre as pessoas que
conhecera na infância/adolescência, transformadas em “personagens
de sua evocação terna e sensível. Nesta obra ímpar, lemos a respeito do
circunspecto e misterioso Professor Pimenta, bem como de sua escolinha e
de seu “fordeco”, o primeiro carro a percorrer as ruas de Ribas do Rio Pardo;
de seu Olivério, agente da EFNB e instrutor dos escoteiros, grupo do qual
Gomes fez parte durante certo tempo de sua infância; do pai Domingos
Gonçalves Gomes, “homem bom e de coração aberto” (1975, p. 75), cujo
maior orgulho foi ter conseguido formar em curso superior todos os filhos,
ele que cursara apenas o pririo (Um homem às direitas”, 1975, p. 75-
79); da mãe, mulher bonita, bem vestida e grande cozinheira, enérgica e
nervosa, “dona de casa na verdadeira acepção da palavra” (Minha mãe,
1975, p. 81-82); da madrinha Delminda, do velho Cleves e de diversos
outros, como Geraldo, companheiro de infância de Otávio e que serviu na
Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Itália, durante a segunda guerra
mundial (ver “Um herói da FEB que não fala em guerra”, 1975, p. 151-155),
e Rui, menino extremamente peralta e endiabrado, que matava animais
por puro sadismo e pegava dinheiro dos pais, mesmo com o cofre trancado
a cadeado. Em sua juventude, entrou para o serviço militar com o desejo
de tornar-se aviador, mas, como era epilético, foi desligado da Escola de
Aeronáutica, fato que não o impediu de ser convocado pelo Exército e de
ter servido na FEB. Foi para a segunda guerra mundial e retornou ao Brasil.
Sem conseguir, a seu ver, ser “nada na vida”, recusou-se a voltar ao Mato
Grosso e se matou em Belo Horizonte
10
.
9 A casca é lisa e tem um sumo picante. O seu contdo é constituído de sementes envoltas em
uma substância gelatinosa, doce e muito saborosa. Sua cor é amarelo-esverdeada, ou amarelada
simplesmente, quando madura. Uma delícia de frutinha. (...) Quando vai chegando o mês de
setembro com as primeiras chuvas de trovoadas, aparecem as florinhas brancas que cobrem os
guavirais. (...) É uma beleza de ver um guaviral coberto de flores, nos descampados, à beira dos
caminhos. Quebrado um galho do pé de guavira em floração, tem-se um lindo ramalhete de
pequenas flores brancas e cheirosas.” (GOMES, “As guaviras”, 1975, p. 109)
10 Ao amigo Rui, Otávio Gonçalves Gomes reserva nada menos que ts capítulos de suas memórias,
a saber:O Rui (1975, p. 171-177);Rui na escola de aeronáutica (1975, p. 179-181); e “Rui, herói
de guerra (1975, p. 183-184).
120
Pelo lirismo e pela profundidade dos temas abordados e das cenas
evocadas, Onde cantam as seriemas é, sem dúvida, um dos pontos altos
do memorialismo sul-mato-grossense, característica apontada por Câmara
Cascudo no Prefácio à obra de Otávio Gonçalves Gomes. Diz o eminente
folclorista brasileiro:
Otávio Gonçalves Gomes reuniu as figuras e episódios que o canto das
seriemas evocara no espaço e tempo das lembranças indeformáveis (...).
É um documentário que a História valoriza porque fixou pormenores na
limitação geográfica dos acontecimentos, permanentemente esquecidos pelo
historiador mecânico dos sucessos convencionais. O canto das Seriemas
sobrevive à cronologia das lutas políticas e das sucessões administrativas,
moldura imóvel das exposições oficiais, ressuscitando ‘casos’ que foram
emoções coletivas. São ‘instantâneos’ reais e não retratos da galeria
protocolar e semelhante às galerias de todos os recantos da amada terra do
Brasil. (1975, p. 13-14)
Por fim, ao referirmos alguns volumes essenciais para a caracteri-
zação do memorialismo sul-mato-grossense, não podemos deixar de fora
uma obra-pr ima d a lite ratu ra do Mato G rosso do Sul: Camalotes e guavirais,
a coletânea de cnicas do deputado classista, jornalista, tabelião e escritor
Ulisses Serra, crônicas, aliás, de intenso sabor saudosista, que poderíamos
classificar como “memorialísticas”, uma vez que o autor trata do surgimento
e do posterior povoamento de Campo Grande, na época em que a cidade
era “apenas uma ilhota humana perdida nas imensas planuras verdes de
imensos campos devolutos” (1989, p. 115), dando ênfase, assim como Otávio
Gonçalves Gomes, a seus episódios e personagens mais característicos. Em
2007 a obra chegou a sua terceira edição, patrocinada pela Academia Sul-
mato-grossense de Letras. A segunda, de 1989, foi publicada pelo Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul com a Apresentação de Elpídio Reis e
Prefácio de José Couto Vieira Pontes (“Camalotes e guavirais – Por que
este livro agrada?”, capítulo retirado de sua História da literatura sul-
mato-grossense, 1981, p. 108-110).
A obra, porém, foi lançada em primeira edição em 13 de outubro
de 1971, portanto antes da criação do estado do Mato Grosso do Sul.
Neste mesmo ano de 1971, Ulisses Serra fundara a Academia de Letras
e História de Campo Grande (atual Academia Sul-mato-grossense de
Letras). Causando comoção na sociedade campo-grandense, Ulisses Serra,
no entanto, falece inesperadamente em junho de 1972, sem presenciar
121
a separação do estado e sequer a instalação da Academia que ajudara a
fundar. Em sua homenagem, a Academia de Letras e História de Campo
Grande foi instalada e reconhecida oficialmente em 13 de outubro de 1972,
exatamente um ano após o lançamento de Camalotes e guavirais. Neste
belo título, reúnem-se dois dos mais representativos marcos culturais da
região: o camalote, espécie de vitória-régia, ilha flutuante formada por
plantas aquáticas; e a guavira, fruta amarelada, ácida, muito comum no
Mato Grosso do Sul. Vale a pena acompanharmos o belo trecho no qual
Ulisses Serra rende homenagem ao grandioso rio Paraguai, de onde os
camalotes descem “no dorso da corrente”, plantas “exuberantes” também
celebradas pelo corumbaense Pedro Paulo de Medeiros:
Largo, sereno, enfeitado de pássaros e de flores, o Paraguai rolava majestoso
e plácido, belo como igual outro não vi. Carregava exuberantes vitórias-
régias, brancas pela manhã, róseas ao sol-posto, e lentos camalotes, que
exerciam sobre mim estranho fascínio. Cor verde-musgo, flor violácea e
perfume suave, raízes longas, profundas, entrelaçadas e compactas. Vogavam
docemente no dorso da corrente, parando nos remansos, sem pressa, com
pena de deixar ribeiras amigas, temerosos da foz e do mar que os iriam
despedaçar. (...) O poeta corumbaense Pedro Paulo de Medeiros assim os
descreveu: Verdes, ao léu, silenciosos, / ei-los a esmo passando, / lembram
barcos vagarosos / sentidas mágoas levando, // Insisto num desconforto: / –
Que destino levais? / – Remoto! Ao nosso porto / não se volta nunca mais!
(SERRA, “Motivos de um título”, 1989, p. 13-14)
Tema literio recorrente, caro a escritores como Euclides da Cunha
e Guimarães Rosa, o rio é eternizado pela memória de Ulisses Serra, que
atrela sua infância à água (rio Paraguai) e não à terra (às “atrações do
asfalto”):
Da nascente à embocadura o Paraguai é homogêneo. Coloração das águas,
barrancas, fauna alada e plantas aquáticas são curiosamente iguais e não
me pareceu nunca um acidente geográfico a separar dois povos mas uma
gigantesca espinha dorsal a uni-los sempre. Minha infância parece que vaga
nas suas praias. É que se não tive nela atrações do asfalto, tive as desse rio,
mergulhando e flutuando nas suas águas, de permeio com vitórias-régias e
camalotes. (SERRA, 1989, p. 14)
Tendo vivido a infância em Corumbá e a juventude e fase adulta em
Campo Grande, as crônicas de Camalotes e guavirais de certa maneira
122
acompanham essas etapas da vida do autor. A bem dizer, apenas a
pr imei ra crôn ica, a já cit ad aMotivos de u m tít ulo (1989, p. 13 -14), re cupera
lembranças relativas a Corumbá e ao rio Paraguai e seus “exuberantes
camalotes”. A partir da segunda, “Quem ergueu o primeiro rancho?” (1989,
p. 15-20), Serra enfoca a fundação da cidade que viria a ser a capital do
estado do Mato Grosso do Sul, hoje desenvolvida e bastante povoada, no
início somente uma “ilhota” perdida na imensidão de “campos devolutos”
e dividida em dois ranchos, o “Prosa” e o “Segredo”, pertencentes aos dois
mineiros que harmonicamente dividiram as novas terras descobertas por
volta de 1870, graças à honestidade e fidelidade do casal João Nepomuceno
e Maria Abranches. A passagem é longa mas fundamental para entendermos
como Campo Grande começou a ser povoado:
A ordem cronológica dos fatos assim se processou: João Nepomuceno (para
homiziar-se, ou não) e Maria Abranches pararam na junção dos arroios que
mais tarde viriam a chamar-se Segredo e Prosa e levantariam o seu rancho.
Um dia chega, de Monte Alegre, José Antônio Pereira com o seu filho Luís
e mais dois camaradas. Buscava o intrépido mineiro dilatadas terras para
fixar-se. Comprou o rancho do poconeano, plantou mais para sua volta e
deixou-o encarregado da posse. Regressou a Minas para buscar a família.
Dois anos e meio se passaram e não regressava e o zelador dele não tinha
notícias. Seguramente estava ocupado no minucioso apresto da viagem
definitiva e longa que teria de empreender. João Nepomuceno e Maria
Abranches esperavam. Porfiavam em cumprir o que haviam prometido.
Vegetavam no ermo como se fossem também árvore, segregados do mundo
pelas distâncias e em volta deles cobras, feras e índios. Um dia, depois de
longa espera, apontaram carretas no verde do cerrado. Traziam homens,
mulheres e crianças. Deve ter sido de eufórica algazarra a alegria dos que
chegavam e maior a daquele casal de solitários. Não era José Antônio
Pereira! Mas outro desassombrado mineiro que também buscava terras,
também queria afazendar-se e plantar povoados. Era Manuel Vieira de Sousa.
João Nepomuceno, então, não lhe vendeu propriamente a posse, cobrou-
lhe o zelo, como repetidamente frisou e o registra um cronista. Vende-lhe a
última colheita, que sendo a última e de produtos de lavoura do ciclo de um
ano, só poderia ser da sua própria enxada. Por tudo recebeu trinta mil réis,
equivalentes apenas a cinco ou seis vacas, e ainda pactuou que se um dia
chegasse José Pereira a ele Manuel Vieira deveria entregar a mesma quantia
a título de indenização. (SERRA, “Quem ergueu o primeiro rancho?”, 1989,
p. 18-19)
A fidelidade de João Nepomuceno àquilo que havia sido combinado
com José Antônio Pereira provavelmente sensibilizou Manuel Vieira de
123
Sousa, pois este, ao contrário do que normalmente ocorre em disputa de
terras como esta, cumpriu o prometido e recebeu pacificamente a comitiva
do conterrâneo quando, meses depois, José Pereira alcança novamente a
terra, deixada há mais de dois anos, para dela tomar posse definitiva:
Semanas ou meses depois ouve-se a canção monótona do chiado de carretas
mineiras. E elas despontam lentas, em fila, pelo caminho estreito que
cavaleiros abriram na mata. É José Antônio Pereira. Traz a mulher. Traz
filhos, genros, netos e agregados. Traz a família para fixar-se para sempre.
Entre ele e o coestaduano não houve conflito de interesse. Havia terra em
profusão e havia o bom senso do mineiro. Irmanaram-se, entregaram-se
entusiasticamente à construção de novos ranchos, ampliaram o roçado para
maior plantio e maior colheita; os solteiros convolaram núpcias e dentro em
pouco davam a um arroio o nome pícaro de Prosa e ao outro, o romântico
de Segredo, porque, de fato, envolvia um segredo de amor. Estava criado,
sob os auspícios da honradez mineira, o povoado. Viriam outros pioneiros.
E o povoado transformar-se-ia rapidamente na metrópole de hoje, bela e
trepidante, justo orgulho de todos nós. (SERRA, 1989, p. 19)
Citando o depoimento de Vespasiano Martins, cujo tio conhecera
pessoalmente João Nepomuceno, Ulisses Serra sugere que ao casal seja
também reservado, ao lado dos nomes de José Antônio Pereira e Manuel
Vieira de Sousa, merecido papel como pioneiros na fundação de Campo
Grande. No parágrafo final da crônica, ao evocar aaventura de José
Pereira, Serra considera que
(...) como é impossível a um homem só realizar uma epopéia, entre outros
devem estar ao seu lado João Nepomuceno da Silva e Maria Abranches.
É verdade que já morreram e não carecem de loas e exaltações terrenas.
Mas é um dever dos coevos e dos pósteros. Dever de consciência, dever de
edificação cívica rememorar-se aqueles dois solitários das margens do Prosa
e do Segredo. (SERRA, 1989, p. 20)
Na crônica seguinte,A rua 14 do meu tempo (1989, p. 21-30),
Ulisses Serra dá um salto de alguns anos para fixar uma rua “castigada” de
poeira e de vento, marco de uma cidade ainda provinciana nas décadas de
1920 e 1930, mas não tão rústica quanto no início, restrita a dois ranchos.
Entre os ranchos de antanho e a “selva de pedra” de hoje, uma rua sem
infra-estrutura como metáfora da precariedade e do subdesenvolvimento,
atualmente superados:
124
Ao meu tempo de moço, a rua tinha o leito desnudo e vermelho. Na estação
chuvosa, era um tremedal; na estiagem, quando o vento norte soprava
rumo ao sul, rolavam colunas escarlates, altas, espessas de poeira, tão
compactas que não se reconhecia o transeunte da calçada oposta. Só pelo
meio-dia ia cessando o castigo do pó e do vento. Tudo ficava vermelho,
encardido, marcado pela poeira. Sonhávamos vê-la um dia revestida de
asfalto, iluminada, com água e esgoto, regorgitante de gente e de carros. Não
supúnhamos nunca chegar a vê-la como hoje com arranha-céus, luzes azuis,
anúncios luminosos e multicores, jornais diários, estações de rádio, tevês,
num intenso movimento de metrópole. (SERRA, 1989, p. 22)
Repleta de farmácias, livrarias e lojas no início do século XX, a Rua
14 de julho, hoje totalmente modificada, teima em permanecer intocável,
genuína” e “cabocla” na memória de Serra, que não esconde sua tristeza e
resignação ao contrastar as duas “ruas 14”, a “nova” e a “antiga:
Hoje [década de 1970] a Rua 14 é outra. Tem mais do que sonhávamos tivesse
um dia. Cruzam-se nela todos os caminhos de Mato Grosso e traçam-se os
destinos políticos do Estado. Empolgante com suas luzes de gás néon e seus
postes artísticos, no vai-e-vem contínuo das multidões que se acotovelam,
no tumulto do seu trânsito e na audácia dos seus arranha-céus. Amo-a como
a nenhuma outra. De ponta a ponta abre-me os seus braços nos abraços
dos meus amigos. Mas a outra, a de outrora, dos meus tempos de moço,
descuidados e fagueiros, era mais típica, mais genuína, mais gostosamente
cabocla. (SERRA, 1989, p. 30)
Crônicas líricas e nostálgicas como estas duas supracitadas se
sucedem aos montes ao longo da coletânea, algumas bem humoradas, como
Pioneiros em quatro rodas (1989, p. 41-43), outras de intensa preocupação
com o destino de seus semelhantes (“Maria Bolacha e Josetti”, 1989, p. 101-
102) e com a ecologia (Árvores da cidade”, 1989, p. 57-58; e “O jequitibá
do dr. Arlindo”, 1989, p. 59-61). Em “Pioneiros em quatro rodas”, Ulisses
Serra ironiza um anteprojeto da Prefeitura de Campo Grande, do início da
década de 1920 (conhecido comoCódigo do dr. Arlindo), que impunha
uma velocidade ridícula aos veículos que trafegassem pela cidade e até por
seus arredores. Vejamos o comentário do cronista, que cita o cômico trecho
do anteprojeto:
Há uma seqüência de normas revelando extremo cuidado, que até parece que
o legislador considerava o automóvel um terrível monstro do Apocalipse ou
125
igual àquele trazido de Paris por José do Patrocínio, que rangia, sacolejava,
expelia fogo, cinza e brasas. Pois o artigo 366 determinava: ‘A velocidade
dos automóveis, em caso algum, poderá ir além 25 km por hora, nas estradas;
de 15 km nas povoações e partes habitadas e de oito nas ruas centrais da
cidade. Nos lugares estreitos, onde há acumulação de pessoas, a velocidade
será de um homem a passo, 60 centímetros por segundo’. (SERRA, 1989,
p. 42)
Há ainda crônicas sobre os cinemas antigos de Campo Grande
(“Trianon Cine”, 1989, p. 49-52; e “Cinemas”, 1989, p. 53-54), bem como
sobre bares e restaurantes que, na opinião de Serra, eram bem melhores
na década de 20 do que na de 70:Em se tratando de cafés, bares e
restaurantes, já fomos bem mais servidos outrora. Os saudosistas deles
ainda se recordam” (“Restaurantes e bares”, 1989, p. 55-56). Além de toda
esta rica diversidade de temas, que nos permite considerar Ulisses Serra
um dos cronistas mais bem informados de seu tempo, há, em Camalotes e
guavirais, um belo texto de difícil classificação:Ciladas da vida (1989,
p. 129-132), a respeito de um trngulo amoroso entre a esposa Djanira, o
marido Dagmar e o dr. Jonas, médico amigo do casal. À semelhança de
Emma Bovary no romance de Flaubert e de Luísa em O primo Basílio de
Eça de Queiróz, o texto de Serra também termina com uma morte – nesse
caso, não da adúltera, mas do marido traído, cujo organismo, “já muito
combalido, arrasado, não atendia mais ao chamamento do espírito” (1989,
p. 131). Para José Couto Vieira Pontes, trata-se de um “quase-conto perdido
numa coletânea de crônicas”:
Ao severo estruturalista que lhe quisesse apenas conferir a qualificação de
crônica, responderia que a erudita narrativa se escoa num crescendo que
prende o leitor até atingir o apogeu, o ambiente físico está bem definido
e, tecido em opiniões de terceiros e na metafísica da Poesia, o desfecho
do raconto é feliz (não o feliz do ‘happy-end’, mas o feliz do estrutural).
(PONTES, História da literatura sul-mato-grossense, 1981, p. 107)
Por todos os exemplos e motivos aqui expostos, o leitor facilmente
percebe que obras como A poeira da jornada, de Demosthenes Martins,
Onde cantam as seriemas, de Otávio Gonçalves Gomes, e Camalotes e
guavirais, de Ulisses Serra, não ficam nada a dever aos melhores volumes
de memorialismo e/ou de crônicas da literatura brasileira. O que lhes falta,
contudo, é a consideração, por parte da crítica, da qualidade literária de
126
textos que merecem e clamam uma maior visibilidade e reconhecimento.
Concluo citando, uma vez mais, uma comovente passagem da obra de
Ulisses Serra, à altura dos grandes achados de cronistas como Carlos
Drummond de Andrade ou Fernando Sabino:
Se eu morrer alhures, onde quer que seja, morrerei um exilado e um proscrito
de mim mesmo. Como sucedia aos antigos egípcios, minha alma, aflita
e errante, esvoaçaria pelo Infinito sem nunca encontrar abrigo. Aqui não
morreria de todo. Ouviria o passo e a voz dos meus amigos, o gorjeio dos
pássaros que amo, o farfalhar das frondes que conheço e o bater do coração
da minha casa. (SERRA, “Motivos de um título”, 1989, p. 14)
Os volumes de memória são os melhores artifícios para um escritor
não “morrer de todo”, deixando registrado, além de suas obras poéticas
e ficcionais, depoimentos e testemunhos de vida. Foi o que fizeram
memorialistas como os que neste artigo citamos. Cabe a nós, pesquisadores
do Mato Grosso do Sul, descobrirmos e valorizarmos estas obras que são,
no mínimo, registros essenciais da história, da cultura e dos costumes
locais, sensíveis relatos e lembranças pessoais que, em contexto mais
amplo, participam da memória coletiva do estado, encravado no limiar
entre a tradição histórica e a novidade de sua breve existência política.
127
REFENCIAS
BÁEZ, Renato. Corumbá: memórias e notícias. São Paulo: Vaner Bícego
Editora, 1977.
BUNGART NETO, Paulo. Augusto Meyer proustiano: a reinvenção
memorialística do eu. Porto Alegre: UFRGS, 2007 (Tese de Doutorado).
DONATO, Herni. Selva trágica. São Paulo: Editora Abril, 1976.
GOMES, Otávio Gonçalves. Onde cantam as seriemas. São Paulo: Vaner
cego Editora, 1975.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora da Unicamp,
1990.
LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975.
MARQUES, Oswaldo. Merias do Johá. Dourados: Associação de Novos
Escritores de Mato Grosso do Sul, 1993.
MARTINS, Demosthenes. A poeira da jornada – Memórias. São Paulo:
Editora Resenha Tributária Ltda., 1980.
PONTES, José Vieira Couto. História da literatura sul-mato-grossense.
São Paulo: Editora do Escritor Ltda., 1981.
SERRA, Ulisses. Camalotes e guavirais. 2 ed. Campo Grande: Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, 1989.
129
TENDÊNCIAS ESTÉTICO-POLÍTICAS NAS ARTES
PANTANEIRAS:
UMA LEITURA ECOCRÍTICA
Alda Maria Quadros do Couto
1
Introdução
Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber:
(...)
e) Que um rio que flui entre 2 jacintos carrega
mais ternura que um rio que flui entre 2 lagartos
f) Como pegar na voz de um peixe
g) Qual o lado da noite que umedece primeiro.
Etc. etc.etc.
Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios.
- Manoel de Barros -
Não se trata de reduzir sob qualquer rótulo a produção artística
de ligações geográficas ou temáticas com o Pantanal brasileiro e mato-
grossense; muito menos de enaltecer a chamada ecocrítica
2
como
procedimento de análise e interpretação da arte. Ao contrio, são
a amplitude de sentidos e a universalidade dos textos, letras e telas
selecionados que possibilitam a leitura proposta, bem como a ecocrítica
é visivelmente vinculada às tendências do liberalismo europeu e norte-
americano, sem dúvidas discutíveis em suas intenções e ações direcionadas
aos países periféricos como o Brasil.
1 Doutora em Letras (UNICAMP). Especialista em Teoria e Crítica da Arte Contemporânea
(UFRGS). Professora colaboradora no Programa de Mestrado em Estudos de Linguagem. Linhas
de Pesquisa: Literatura e Memória Cultural; Literatura comparada e estudos culturais - Grupo de
Pesquisa (CNPq - UFMS).
2 Pode-se dizer que o ecocriticismo provem dos anos sessenta do século vinte, ligado ao movimento
ambientalista. Daí o forte traço político das alises, vinculadas à retórica de “lutas sociais entre
gêneros, classes e grupos étnicos. Sob a influência da Associão para o Estudo de Literatura
e do Meio Ambiente ( ASLE), a ecoctica expandiu-se, a partir da poesia romântica de língua
inglesa, para os setores gerais da cultura contemporânea, com ênfase na psicanálise do corpo
e nos artefatos midiáticos visíveis em cinema, televisão, arte, arquitetura, parques temáticos,
zoológicos, centros comerciais e publicidade.
130
Em 1983 o teórico da literatura Terry Eagleton preconizava os
estudos culturais como perspectiva de continuidade dos estudos literários,
apontando quatro grandes potencializadores: a própria cultura, ligada
à identidade comum nas nações que lutam por independência contra o
colonialismo; os movimentos feministas; a indústria da cultura e a literatura
da classe operia. Em 2003, desdobrou as perspectivas das novas correntes
político-culturais em “feminismo, direitos dos homossexuais, ecologia,
movimentos étnicos e congêneres”.
3
No mínimo, a ecologia e as questões
relativas ao meio ambiente deveriam compor o quinto ponto de sua primeira
indicação, mas não mereceram do autor maior atenção.
No entanto, o meio ambiente é tema pertinente em qualquer lugar
do planeta e no Pantanal especialmente, pelos seus valores intrínsecos
e em rao de constituir reserva mundial da biosfera, com diversos
títulos outorgados pela comunidade internacional e direitos-deveres
constitucionais estabelecidos também em leis complementares. Trata-se
então de investigar em que termos e vertentes o meio ambiente é tematizado
pelos artistas regionais, reconhecendo ambiente e regionalismo como duas
das parcelas, relevantes e significativas, mas não únicas e nem principais,
na caracterização da estética literária ou plástica desenvolvida no centro-
oeste brasileiro.
Desde os tempos mais antigos da história do planeta Terra, os artistas
focalizaram a natureza – descreveram, pintaram, desenharam, esculpiram
animais, plantas, mares, rios, calmarias e tempestades. As técnicas, as
inter-relações contextuais, as orientações filosóficas subjacentes mudaram,
a própria natureza é hoje bem diferente – o construto estético persiste, entre
mascaramentos e desvelamentos que também se alternam.
Pode-se entender por ecocrítica, nas tendências que interessam à
presente análise, o estudo das intermediações entre a literatura e o ambiente
físico, repassado pela leitura da cultura como retórica, no amplo sentido da
“produção, a reprodução e a transformação de metáforas em larga escala”,
tendo como pametro crítico “o papel ambivalente da ciência como
produtora de riscos ambientais e como analista crítica desses mesmos
riscos.
4
Isso que dizer que os tropos empregados pelos artistas constituem
o principal foco de atenção do estudo ecoctico que, por sua vez, trata de
apontar ambivalências do texto artístico em relação à ideologia vigente,
3 EAGLETON, 2003, pp.295-297; 307. Grifo acrescentado.
4 GARRARD, 2006, p. 14; 21.
131
residuais à filiação dos textos a posturas ambientalistas e/ou a consagradas
correntes das construções culturais da natureza:
- a pastoral, prosa, poesia, pintura ou música com cenário-espaço
rural, geralmente de tom nostálgico;
- o mundo natural, idéia cultivada pelas artes de todas as linguagens
para exaltação ou nostalgia da “natureza em estado não contaminado
pela civilização, mais poderoso construto na natureza de que dispõe o
ambientalismo (...) mobilizado para proteger determinados habitats ou
espécies, sendo visto como um lugar de revigoramento dos que estão
cansados da poluição moral e material da cidade”;
5
- o apocalipse, também conhecido como “apocalípticas”, narrativas
seculares, sempre retomadas, em diversas linguagens artísticas ou
filosóficas, a partir do último livro do Segundo Testamento da Bíblia,
através das propagadas idéias da catarse e da previsão de um novo mundo,
com a volta do Messias – para a ecocrítica a retomada do apocalipse
codifica a visão da imaginação profética;
6
- a relação seres humanos-animais interessa a este estudo em suas
manifestações de antropomorfismo e zoomorfismo, sem levar em conta as
questões político-filosóficas mais pontuais para as abordagens ecológicas.
O discurso e as postulações científicas estabelecem o contraponto
que as análises apontam, nos dois extremos. Das diversas ecofilosofias
que embasam as distintas abordagens da ecocríticacom afinidades e
aversões literárias ou culturais específicas”,
7
é preciso levar em conta,
especialmente, o cornucopianismo, (movimento que considera a natureza
inesgotável e submissa aos interesses humanos); o ambientalismo, (nas
diversas tendências que defendem a preservação ou a conservação de
meio ambiente); o ecofeminismo, (que discute as questões de gênero em
relação aos ecosistemas, incluindo o próprio corpo) e a ecologia profunda,
(a concepção radical da supremacia do mundo natural sobre a humanidade,
entendida como apenas um dos seus componentes, sem direitos sobre os
demais) – entre outras as que mais parecem iluminar os textos selecionados
para representar a cultura pantaneira.
Os procedimentos metodogicos constituem em assinalar as
aproximações e os distanciamentos mais relevantes das obras examinadas
com os pontos fundamentais desses conceitos e seus entrecruzamentos,
5 GARRARD, 2006, p.88.
6 GARRARD, 2006, p. 154.
7 GARRARD, 2006, p.88.
132
apontando as ambivalências de cada núcleo sub-temático identificado
de acordo com os parâmetros da ecocrítica em suas interfaces com uma
abordagem sociológica dos textos envolvidos. Valem os conceitos de registro
(as informações reais a respeito da vida de uma comunidade) e convenção
(as alterações estabelecidas pelo discurso, no plano das tradições culturais,
ou seja, as intervenções ideológicas) indicados por Raymond Williams em
Campo e Cidade.
8
Na observação de Greg Garrard, um dos refúgios pastoris
contemporâneos pode estar no próprio discurso da ecologia que, em suas
correntes relacionadas à pastoral, vê na natureza um contraponto estável e
duradouro à energia e à mudança das sociedades humanas.
9
Tratando-se da região do Pantanal, torna-se óbvia a filiação pastoral
dos textos selecionados, por diversas razões externas, contextuais,
e internas, estruturais: os núcleos urbanos não são excessivamente
numerosos e relativamente pequenos – a capital de Mato Grosso do Sul,
Campo Grande, não tem um milo de habitantes; a economia é baseada
na pecuária e na agricultura; os referenciais, ou registros, são da vida rural,
o entorno das redes fluviais, a fauna e a flora típicas dos campos e dos
alagados. Finalmente, um dos critérios para seleção dos textos é a temática
das águas, um dos componentes da paisagem, escolhido a partir da leitura
do livro de Simon Shama, Paisagem e Memória, no qual a velha Europa,
em seus rios, “serpenteando pelo capinzal, presta-se muito bem a essa visão
de um paraíso social democrático”.
10
Parte do “paraíso” pode ter sido transferida para o Pantanal e a
Amazônia brasileiros, renovando-se o velho eufemismo que dissimulou o
interesse por ouro e pedras preciosas nos anos de mil e quinhentos, e desde
meados do século vinte se concentra na direção das águas ainda potáveis.
Do ponto de vista interno, estrutural dos textos, (entendendo por
texto e discurso tanto a manifestação verbal quanto a musical e a pictórica),
como é então que poetas, cantadores e pintores reinventam a paisagem
alagada? Que mitos subsistem e/ou se renovam, e que mentalidades são
fixadas através de convenções que representam culturalmente um território
que hoje atrai a atenção de grande parte dos países ricos? O que resulta das
alterncias entre registros históricos e convenções estético-ideogicas,
no caso do Pantanal?
8 WILLIAMS, 1989, pp. 352-354.
9 GARRARD, 2006, p.85.
10 SCHAMA, 1996, p.17.
133
A Poesia das Águas: gênesis e utopia
ÁGUAS
(1) Desde o começo dos tempos águas e chão se amam.
Eles se encontram amorosamente
E se fecundam.
Nascem formas rudimentares de seres e plantas
Filhos dessa fecundação.
Nascem peixes para habitar os rios
(5) E nascem pássaros para habitar as árvores.
Águas ainda ajudam na formação das
conchas e dos caranguejos.
As águas são a epifania da Natureza.
Agora penso nas águas do Pantanal
Nos nossos rios infantis
(10) Que ainda procuram declives para correr.
Porque as águas deste lugar ainda são espraiadas
Para o alvoroço dos pássaros.
Prezo os espraiados destas águas com as suas beijadas garças.
Nossos rios precisam de idade ainda para formar
os seus barrancos
(15) Para pousar em seus leitos.
Penso com humildade que fui convidado para o
banquete destas águas.
Porque sou de bugre.
Porque sou de brejo.
Acho que as águas iniciam os pássaros
(20) Acho que as águas iniciam as árvores e os peixes
E acho que as águas iniciam os homens. Nos iniciam.
E nos alimentam e no dessedentam.
Louvo esta fonte de todos os seres, de todas as
plantas, de todas as pedras.
(25) Louvo as natências do homem do Pantanal.
Todos somos devedores destas águas.
Somos todos começos de brejos e de rãs.
134
E a fala dos nossos vaqueiros carrega murmúrios
Destas águas.
(30) Parece que a fala de nossos vaqueiros tem consoantes
Líquidas
E carrega de umidez as suas palavras.
Penso que os homens deste lugar
São a continuação destas águas.
(Barros, Manoel de. Águas, 2001.)
Observando cada verso deste poema, que narra, em edição para
crianças, financiada por uma empresa de fornecimento de água, o
surgimento do Pantanal, retomando a criação nos termos bíblicos do livro
Gênesis, percebe-se que propõe a idéia de que a cadeia da vida é uma só,
todos os seres vivos estão ligados uns aos outros - o pai é o solo e a mãe é
a água, diz o poeta em sua linguagem transfigurada.
Essa concepção é próxima da ecologia profunda, uma das mais
radicais propostas ecológicas, cujos princípios combatem “a separação
dualista entre os seres humanos e a natureza”, a “favor do monismo
primevo entre os seres humanos e a ecosfera”.
11
Da mesma forma, o
tratamento estético dado aos elementos da natureza corresponde aovalor
intrínseco da vida humana e não humana na Terra”, o que desautoriza o
uso domundo não humano parafins humanos como prioridade da
cadeia vital. A “epifania da Natureza” festejada pelas águas remonta ao
mito cosmogônico da criação como manifestação divina, concentrando as
três principais tendências temáticas da simbologia tradicional da água –
fonte da vida, meio de purificação e regenerescência.
12
Do primeiro (1º) ao sétimo (7º) verso o poema instaura o mito
cosmogônico, portanto, o plano sagrado em que a natureza está inserida
em todas as culturas, em algum momento do seu percurso. No mundo
contemporâneo essa instauração é um alerta, ou um apelo, que chama
atenção para a extrema relevância do assunto, na perspectiva estética de
quem escreve, como reflexo do contexto social, inclusive pelo fato de a
publicação ser efetivada pela Empresa Estatal de saneamento.
13
A metáfora amoroso-sexual, na imagem poética do amor entre o
chão e a água, que dá início ao poema, aponta para uma outra tradição
11 Salvo indicação anotada, os termos aspados, na seência deste item, pertencem ao livro de Greg
Garrard, Ecocrítica, 2006, respectivamente às pp. 39; 78-79; 72; 60; 170; 32.
12 De acordo com CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A., 1990, pp.15-2.
13 Na época Sanesul – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul.
135
simlica, de personificação e animismo da natureza, relacionada ao
surgimento da literatura pastoril na América. É apaisagem sexuada
que repercute as “fantasias do Velho Mundo”, cuja carga de ambivalência
contem “a presença materna nutriz (da terra)”, “essencialmente inofensiva
e o desbravamento, a dominação de fronteiras, a terra como “amante a ser
subjugada pela agressão” da cultura colonizadora “conscientemente viril”.
Na poesia de Manoel de Barros
14
a ambivalência é amortecida pela
aposta maciça em um ponto de vista ecocêntrico que vai predominar,
no poema em observação, até o décimo quinto verso (15º), com o plano
cósmico das águas e do solo como origem de organismos invertebrados,
répteis, peixes, até aves e plantas.
No oitavo (8º) verso instaura-se a consciência poética em primeira
pessoa e, através dela, arepresentação poética do espírito do lugar, o lócus
particularizado, no seio do macrocosmo até aí amplamente anteposto: Agora
penso nas águas do Pantanal. O lócus Pantanal, legitimado pela tradição
e sacralizado pela prévia inserção na cosmogonia quase transcendental da
Natureza em estado puro, traz para o século vinte e um os traços da pastoral
clássica e dos poemas antecessores, que recuam até trezentos anos antes
da Era Cristã, com Os idílios, de Teócrito (c.316-260ª.C.), passando pelas
Écoglas, de Virgílio (70-19ª.C.), para chegar ao século dezenove (d.C.), com
a concepção romântica de que a natureza é “a casa” do homem.
15
A mítica poética de Manoel de Barros deixa de lado a chamada
pastoral-elegia, entendida como “um olhar nostálgico para o passado”,
também retomado pelo célebre Paraíso Perdido, de Milton, e elege a
pastoral-idílio, a representação vigorosa de “um presente generoso”, que
aponta para a pastoral-utopia, promessa deum futuro redimido. Aliás,
em termos, pois no mágico universo do Pantanal que emerge desses
rios infantis, que ainda formarão seus próprios leitos e barrancos, nesse
puríssimo habitat de beijadas garças, tão prezados pelo sujeito lírico que
os contempla, não se cogita de remissão; não há pecados, perdas nem falhas
nesse mundo pré-paradisíaco.
Até o décimo quinto (15º) verso a pureza natural do lugar está
colocada em espaço e tempo anteriores à pastoral que assimilou a concepção
14 Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá (MT), no Beco da Marinha, em 1916.
Viveu em Corumbá (MS), atualmente mora em Campo Grande (MS). É considerado um dos mais
importantes poetas brasileiros.
15 William Wordswort é considerado o máximo representante da pastoral rontica na literatura
universal. A literatura brasileira tem os seus nomes, a merecerem estudos de pertinência ecológica
também.
136
judaico-cristã da “história da queda do homem como uma elegia da fartura
e da inocência pastoris perdidas”. Pela simbiose que o poeta celebra entre
as águas, o solo e as aves, pode-se supor que esse Pantanal é pré-diluviano,
ainda não passou pela “sucessão de pactos entre Deus e o homem” em troca
da graça dacontinuação da natureza como parte de um pacto renovado.
Esse lugar ainda é um reduto atávico, pré-qualquer tipo de intervenção.
Quando reaparece, no décimo sexto (1) verso, estabelecendo uma
simetria entre duas parcelas de oito versos cada uma, o sujeito lírico traz
para a terra concebida sem pecado a presença humana definitiva, com
uma ressalva retórica digna da pastoral idílica: Penso com humildade que
fui convidado para o banquete destas águas. E a justificativa do convite
estabelece a identidade que liga o indivíduo ao lócus: Porque sou de bugre.
Porque sou de brejo. Quase impercepvel, instala-se um distanciamento-
amalgamento: o sujeito não é bugre, nem é do brejo, ele é de bugre e de
brejo, faz parte, resguardada alguma diferença.
O denominativo identitário traz, por sua vez, outra carga mítica
consagrada, a do habitante primitivo, o “indígena ecológico”, devidamente
renomeado à brasileira, por uma típica construção lingüística manoelina:
sou de bugre
16
- sou de brejo. Ao antepor ao substantivo e/ou adjetivo
gentílico ou pátrio bugre a preposição de, o poeta recarrega o termo com
o sentido de pertencimento, proveniência e origem. Seguida ao verbo ser
na primeira pessoa a expressão de bugre potencializa as relações de posse
entre lugar e criatura e vice-versa; ser de bugre indica também a natureza, a
qualidade, o pendor do sujeito, além da simples naturalidade e/ou habitação;
traz à denominação a essência da formação, da composição e da matéria –
ser de bugre como ser de carne e osso. Finalmente, a preposição incorpora
à expressão ser de bugre o sentido de causa que constitui a imagem
completa: o sujeito lírico é convidado para o banquete das águas porque
é de bugre, é humilde, é de brejo. Essa fusão entre ser e pertencer, entre
essência e qualidade do humano – o bugre, e especificação do espaço, do
lugar natural – o brejo (local alagado ou especialmente úmido), renova o
tropo da pastoral idílica e estabelece a originalidade cultural pantaneira.
Reinstaura-se, aí, o imaginário dos povos primitivos que vivem em
harmonia com a natureza e alimenta, desde o século XVI, “um dos mitos
mais difundidos e sedutores do ‘outro’ não europeu”.
16 Nas regiões centro-sul do Brasil, bugre é o índio bravio e aguerrido, na definição de Aurélio
Buarque de Holanda.
137
A essa figura indígena tradicional o poeta acrescenta o vaqueiro,
também conhecido como adversário dos pastores de cabras (ou ovelhas),
nas competições de canto, no antigo período helenístico, quando “idílio”
significavapequeno quadro, ouvinheta poética, antes de representar
a fuga da zona rural, ainda na mesma época. Vaqueiro tem o mesmo
significado de boukolos, origem grega da denominação da poesia “bucólica,
a modulação mais tradicional da “pastoral”, do latim pastor.
Assim apresentado, o homem do Pantanal também pode ser entendido
como pré-amico e pré-cristão, encontra suas origens no período helênico,
anterior à civilização ocidental. O homem e o vaqueiro – outra interessante
simetria, no paralelismo que intercala, nos últimos dez versos, homem –
vaqueiros, vaqueiros – homens – e todos nós, diz o poeta, Todos somos
devedores destas águas.
Há, no poema, uma única disjunção semântica, em meio a várias séries
de injunções que constroem as principais metáforas dessa muito especial
relação dos homens do lugar com suas águas. As injunções formam as
ries de seres e elementos de valor intrínseco no mundo natural: os peixes
e as aves, as conchas e os caranguejos, as formas rudimentares de seres e
plantas e as águas; os homens, os rios, os leitos e os barrancos; a fala dos
homens e o murmúrio das águas; todos resultantes da injunção maior, entre
o chão e a água. Configura-se a metáfora reforçada da simbiose homem-
natureza, muita cara à ecologia profunda.
A disjunção separa o sujeito lírico, que se inclui na designação homem
do Pantanal e na variação homens deste lugar de vaqueiroos nossos
vaqueiros. Os homens deste lugar e nossos vaqueiros o são cidadãos da
mesma estirpe. Eles, os vaqueiros carregam na fala os murmúrios Destas
águas. Esse “outro” – os vaqueiros – internalizado na consistência daquele
nós – somados ambos – compõem, como parcelas distintas, os homens
deste lugar que São a continuação destas águas.
Pode-se ler em um texto do próprio Manoel de Barros, anterior ao
poema Águas, o significado dessa disjunção:
No pantanal ninguém pode passar régua. Sobremuito quando chove.
A régua é existidura de limite. E o pantanal não tem limites. (...)
O mundo foi renovado, durante a noite, com as chuvas. (...)
Alegria é de manhã ter chovido de noite! (...)
Até as pessoas sem eira nem vaca se alegram.
138
A pelagem do gado está limpa. A alma do fazendeiro está limpa. O
roceiro está alegre na roça, porque sua planta está salva.
(Barros, Manoel de. “Mundo renovado”, Livro de pré-coisas,
1985).
O vaqueiro é cidadão da estirpe do roceiro, sem eira nem vaca,
(grifos acrescentados) bem distinto do fazendeiro de alma limpa e de seu
gado de pelagem limpa. A única disjunção desse relato atualizador da mítica
do Pantanal ocorre entre os homens, excluída a natureza e estabelecido o
traço de ligação entre essa manifestação da cultura pantaneira e a corrente
cornucopiana da ecofilosofia, defensora do sistema capitalista e da economia
de livre mercado, nos quais os trabalhadores e seus problemas são tão
invisíveis quanto são ilusórias e exageradas as “ameaças ambientais criadas
pela civilização moderna”, no entanto reconhecidas pela ciência. Sendo
os cornucopianos contrários à ecologia profunda, a disjunção também se
instaura no plano filosófico-ideológico da poesia de Manoel de Barros.
Assim, do nível interno do poema e da obra poética para o externo,
o contexto sócio-político, a literatura reflete a ambivalência entre a
consciência ecológica e a defesa do sistema econômico predominante na
região, repetindo a mesma contradição que alguns estudos já identificam
na cultura pantaneira. De um lado, o consenso de que a pecuária extensiva
não é predatória para o meio ambiente, ao contrio, é eficiente agente
de conservação, propalado pelos interessados e pelos governos. De
outro, as evidências de que ações como queimadas, desmatamentos e o
uso de insumos químicos, acentuados pelos setores agrícolas de grandes
monoculturas e usinas de processamento, estejam na planície ou no planalto,
onde se encontram as cabeceiras dos rios, já estabeleceram, há muito tempo,
processos de depredação ambiental, com vários rios irremediavelmente
assoreados, espécies em extinção e outros prejuízos.
17
Essa é uma leitura possível, seguindo os indicadores da ecocrítica.
A criação poética mantém coerência com a proposta estética subjacente,
a filiação ao cânone bíblico que liga o poema ao Gênesis, em seus traços
androcêntricos, já que a figura feminina permanece no plano cósmico-
mítico (a mãe terra).
Provém do Gênesis o dualismo homem-natureza, a permissão de que
o homem explore a natureza para seus próprios fins.
18
Embora nas imagens
17 Ver: VARGAS, 2006, 7-8; www.jornaldaciencia.org.br/index2.jsp.
18 Ver estudo de Lynn White Jr., apud Garrard 2006, p.61.
139
do poema Águas o divino não esteja explícito, a estrutura e a própria
linguagem do texto investem na seqüência bíblica da criação – o céu e a
terra, a luz, as águas, e, mais exatamente:
Disse também Deus: Produzam as águas répteis animados e viventes,
e aves que voem (...) os grandes peixes e todos os animais que têm
vida e movimento foram produzidos pelas águas segundo a sua
espécie, e todas as aves segundo sua espécie. E Deus viu que isso
era bom.
19
Quando ao mundo natural descrito nos primeiros versos se mescla
a presença do ser humano, a quem o poeta atribuirá uma essência
absolutamente integrada ao ambiente, em imagens que fundem o
antropomorfismo e o animismo, os focos ecocêntrico e antropocêntrico
também se complementam. As águas iniciam os pássaros, iniciam as
árvores e os peixes, iniciam os homens. Nos iniciam, nos alimentam e nos
dessedentam. Em Somos todos começos de brejos e de rãs, E a fala dos
nossos vaqueiros carrega murrios Destas águas. Parece que a fala de
nossos vaqueiros tem consoantes Líquidas E carrega de umidez as suas
palavras os versos sublinham o jeito de falar da população do Pantanal,
que tem uma pronúncia especial das consoantes, das vogais, das sílabas
e das pausas feitas no começo, no meio e no final das frases, um sotaque
semelhante ao carioca, com um som mais cheio, gutural, ou “molhado”.
Esse tipo de sonoridade é bem representado pelas aliterações em
consoantes fricativas como as que correspondem às letras ch, x, s, ss, ç,
quase onomatopaicas em relação ao ruído das águas correntes. Da mesma
forma, as consoantes bilabiais e linguodentais – p, t, d – representam bem
a percussão dos movimentos dos animais nadando, entrando ou saindo de
lagos ou rios, as águas batendo nos barrancos. A alternância de sons surdos
e sonoros, demarcada pelas duas incidências da forma verbal “carregam”,
com suas uvulares vibrantes, consegue um amálgama da fala pantaneira
com os ruídos da natureza.
A estrutura sonora do poema é, assim, moldada pelas formas verbais
e pelos diversos sons tipicamente pantaneiros, resultando na composição
das personagens e do espaço lírico-ficcional propagadores da utopia da
conciliação – na vida real, o Pantanal.
19 Gênesis, 1-20. Bíblia, tradução da Vulgata Pe. Matos Soares, edição X, São Paulo: Paulinas, 1982,
p.25.
140
A canção das águas: entre o campo e a cidade – experiência e posse
Na tradição brasileira, letras como a da cantiga “Chuá-chuá” falam
da água e da vida simples do campo, do mundo rural comparado com a
cidade, de onde o cantor quer que sua amada volte. Os versos falam da
vida longe da poluição e das grandes agitações das cidades e podem ser
reconhecidos como elegias:
Deixa a cidade formosa morena/ linda pequena e volta ao sertão/beber a
água da fonte que canta/ que se levanta do meio do chão.
Se tu nasceste cabocla cheirosa/ cheirando a rosa do peito da terra/ volta pra
vida serena da roça/ daquela palhoça do alto da serra.
(...)
E a fonte a cantar, chuá-chuá/ e a água a correr, chuê-chuê/ parece que
alguém que cheio de mágoa/ deixasse quem há de dizer a saudade/ no meio
das águas rolando também. (...)
(Pereira, Pedro Sá; Pavão, Ary. “Chuá-chuá”, 1925.)
20
Quando assunto é Pantanal, vale lembrar o Grupo ACABA, ditos
canta-dores do Pantanal. O trocadilho entre o substantivo cantadores e a
locão canta-dores estabelece de antemão uma ligação das letras e das
melodias com as emoções do povo pantaneiro, especialmente as tristezas,
as dores que também sublinham as relações desse povo com a natureza.
A canção “Ciranda Pantaneira” tem o ritmo típico da cultura regional,
de influências gauchescas e paraguaias, e a letra pode ser considerada um
verdadeiro poema, tratando da identidade pantaneira em seus vínculos com
a natureza e os costumes do lugar.
CIRANDA PANTANEIRA
1 Quem conhece carandá
Quem conhece camalote
Quem conhece tarumã
É do Pantanal.
5 Ser pantaneiro é sentir o cheiro
da fruta
nadar em águas barrentas
20 Pedro Sá Pereira/ Ary Pavão são autores de “Chuá, Chuá”, uma toada considerada um hino da
legítima música caipira, apesar de ter origem urbana, composta por encomenda para uma revista
musical carioca, “Comidas, meu santo”, encenada no Rio de Janeiro, em 1925.
141
Remar em águas correntes.
Ser pantaneiro é a fuga da morte
É a busca da vida.
10 Tem cheiro de camalote
Tem gosto de tarumã.
Pantaneiro,
chegou a hora de você cantar
Pantaneira,
15 Chegou a hora de você dançar.
E mostre essa ciranda
Nascida no Pantanal.
“Marrequinha da lagoa
Tuiuiú do pantaná
20 Marrequinha pega um peixe
Tuiuiú já vem tomá”.
Na beira de mil lagoas
Vou remando minha canoa
Eu não faço verso à toa
25 Sou molhado pela cheia
Sou queimado pelo sol
Na beira de mil lagoas.
Tiquira que vem subindo
Peixe grande vem atrás
Na or deste camalote
30 Meu canto não é de morte.
Jenipapo é isca forte
Pescador do Pantanal.
Sou burro pantaneiro
Sou vaca pantaneira
35 Na folha que a água leva
Leva o bem e leva o mal
Eu sou burro pantaneiro
Sou fruta do Pantanal.
Onde nasce carandá
Não nasce caraguatá
Onde tem caraguatá
40 Tem buraco de tatu
Onde tem caraguatá
Cavalo não pode andá.
(Lacerda, Chico e Moacir de. Barreto, Vandir. “Ciranda Pantaneira”, Canta-
dores do Pantanal, 1997).
21
21 O Grupo Acaba é conhecido pelo ativismo em defesa da preservação do Pantanal e do homem
pantaneiro. Suas composições descrevem “o homem, a fauna e a flora, a alegria das cores e as
dores da raça pantaneira”. pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Acaba. Acesso em 20/10/2006.
142
A natureza e seus elementos não humanos não têm o componente
do mito fundador bem acentuado no poema de Manoel de Barros. Aqui
o sujeito lírico aposta na experiência da vida prática como garantia da
identidade pantaneira.
Os onze primeiros versos estabelecem a vegetação característica
e dão início à composição sinestésica que legitima a identidade pela
exaltação dos sentidos; as plantas e os frutos estabelecem o cheiro, o gosto
e as texturas do Pantanal.
Entre os versos doze e dezessete, o refrão concretiza a presença
humana, dessa vez o casal, e o movimento da dança que repete as cirandas
do cotidiano, o vai e vem das águas e dos ventos. Os versos seguintes, até o
vigésimo primeiro, dão voz ao cancioneiro popular e a imagem metafórica
expressa a luta pela sobrevivência. Aparentemente ingênua, a canção
reproduzida no meio do texto aponta para os rigores do meio ambiente
que alguns versos anteriores já assinalaram e que, daí até o final, serão
intensificados pelas declarações do sujeito lírico, numa espécie de surdina,
em primeira pessoa, auto-heroicizada, ou impessoal, na forma de sentenças
definidoras, impositivas.
As intervenções subjetivas conjeturam sobre o sentido da vida.
Na seqüência (numérica 8, 9 – 30) dos versos – Ser pantaneiro é a fuga
da morte/ É a busca da vida. /Meu canto não é de morte. –, e no ritmo,
está contida a memória do romantismo indianista (“Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi”),
22
em contraposição negativa. O sujeito, aí, exalta a luta
pela vida, afastando a perspectiva da morte, mantendo o tônus romântico.
Nos versos (35, 36) - Na folha que a água leva / Leva o bem e leva o mal
- aparece a mítica purificadora da água, espécie de garantia e ameaça, porque
a idéia não é maniqueísta, a corrente que passa tanto livra do mal quanto
afasta o bem. Voltando à íntegra do poema com esta constatação, percebe-
se que a natureza pantaneira da ciranda não é idílica nem completamente
receptiva aos homens e suas atividades de trabalho ou lazer.
O canoeiro, ícone da profissão de pescador, precisa enfrentar as águas
e o sol, depende do caprichoso fluxo dos peixes, em suas diversas espécies e
propriedades – não é uma vida fácil, no Pantanal não se faz “verso à toa”, os
canta-dores têm o que dizer. A natureza também impõe limites ao vaqueiro
e sua montaria nas lidas e viagens: aí é acionada uma espécie de sabedoria
anímica, comum aos homens e aos animais, para conhecimento, domínio
22 Versos do poema I Juca Pirama, de Gonçalves Dias (1823-1864).
143
ou defesa diante do mundo natural. Caraguatá é uma planta espinhenta e as
tocas dos tatus, ocultas pela vegetação, oferecem perigos de armadilhas para
os cavalos, muito fortes, mas de patas frágeis, sujeitas a fraturas graves. Por
extensão, o habitat dos caraguatás e dos tatus é hostil aos homens.
A identificação do cantor com o lugar chega ao zoomorfismo, ele
assume a força e a adaptação do burro, da vaca pantaneira, para sobreviver.
Ele também é fruta do Pantanal, para afirmar que é nativo, legítimo, torna-
se parte do alimento que ingere, do ambiente por onde circula.
Esse discurso complexo, com diferentes níveis de narração e
locuções, representa o homem em suas intrincadas relações com o mundo
natural, evita o animismo, não atribui características humanas aos animais
ou às plantas – faz o movimento contrio, apropria-se da identidade e da
energia dos elementos para fortalecer-se na luta pela vida.
O território campesino não é comparado à cidade, e o ponto de vista
antropocêntrico dialoga com o ecocentrismo, relembra e renova a estética
pastoral com os traços específicos da vida no Pantanal.
O conteúdo humanístico dos versos de “Ciranda Pantaneira” acentua
a carga sócio-política das canções do Grupo, aproxima o texto do modelo das
pastorais romântica e clássica, mas especialmente das geórgicas, derivadas
das Geórgias de Virlio ( 70aC.-19aC.), que tratam da produtividade dos
campos e dos ritos baseados na astrologia e nos augúrios cultivados pelos
romanos. A idealização da vida rural é permeada pela politização: o lugar
e o tempo ancestrais convivem com os problemas, sem abstrair as cenas
narradas de seu contexto de vida e trabalho.
As cores das águas pantaneiras: azuis celestes e ocres apocalípticos
Uma das artes mais desenvolvidas em Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul é a pintura e um dos temas mais constantes entre os pintores é a
água, como não poderia deixar de ser.
Jorapimo
23
expôs, em fevereiro de 2006, em Campo Grande, um
conjunto de telas denominadoÁguas do Pantanal que, segundo suas
próprias palavras:
destacam as forças das águas, da vegetação, da influência da luz, sem nunca
esquecer o homem – este é um elemento muito importante (...) Afinal, é ele
23 Jorapimo é codinome de JoRamão Pinto de Moraes, nascido em Corumbá MS, em 1937.
Autodidata, reside na cidade natal. É considerado o introdutor da pintura moderna na rego.
144
que preserva o Pantanal. Mesmo quando não é figura central, sua imagem
aparece em reflexos na água.
24
Aí o pintor e o poeta estão de acordo – todas as pessoas, de alguma
maneira, fazem parte dessa paisagem, mesmo que não consigam sobrepor-
se a ela.
Canoeiro, Jorapimo, 2006. Acervo do Artista.
Jorapimo também tem séries de quadros que registram as profissões
ligadas aos rios do Pantanal: as lavadeiras, os pescadores, os canoeiros.
Suas figuras não têm rosto, são anônimas pessoas simples que, a pintura
parece atestar, sabem viver em harmonia com a natureza. Aproxima-se das
concepções pastorais românticas, do mito do homem natural, alienantes no
que diz respeito à vida real dos trabalhadores da região.
Canoeiro, Jorapimo, 2001. Acervo da pesquisadora.
24 Apud ROCHA, 2006. Acesso em 18/10/2006.
145
As figuras do homem, da canoa, do remo, da água, da ilhota ao
longe às vezes misturam-se, quase no mesmo tom de azul. Tudo em alguns
quadros parece líquido, na mesma imagem simbólica da liquidez da fala
do vaqueiro no poema de Manoel de Barros. Às vezes a técnica lembra
o negativo de uma fotografia e esse é um dos traços da modernidade da
pintura de Jorapimo.
Há séries nas quais ele registra as formas típicas das águas da
região, os aguapés, os camalotes, em tonalidades translúcidas. Em algumas
telas predominam tons de amarelo e vermelho, como se a água refletisse
o famoso pôr do sol da região ou as horas do dia em que a luz solar é
mais intensa. Então o pintor acrescenta, à paisagem aquática de que fala o
poema de Manoel, a luz do sol,
outro elemento do processo de fecundação
da natureza.
Em quadros que representam camalotes, Jorapimo executa um zoom,
aproxima o olhar espectador da água. A pincelada do pintor é bem visível,
forma texturas, e as cores, diferentes, retratam, talvez, outra hora do dia.
Camalotes, Jorapimo, 1985. (Museu de Arte Contemporânea Neli Martins
– MARCO, Campo Grande, MS).
Em outras telas a canoa é tomada pelas águas e passa a fazer parte
da paisagem, independente da presença humana. Essa representação pode
conter uma advertência de que a natureza retomará o que lhe pertence,
uma espécie de eterno retorno e num aceno crítico, se o espectador for
politizado.
146
A pintora Lídia Baís
25
não parece ter demonstrado preocupações com
o meio ambiente, mas como todo artista plástico dedicado, estudou e pintou
muitas paisagens. Em quadros acadêmicos e tradicionais, bem diferentes
dos de Jorapimo, ela ousou em detalhes ou em perspectiva.
Pernambuco, Lídia Baís. S/d. (Museu de Arte Contemporânea
Neli Martins – MARCO, Campo Grande, MS).
A tela intitulada Pernambuco focaliza um porto como se a pintora
olhasse do rio para a margem do lado em que está a cidade, com a rua e as
casas; uma construção ao fundo lembra uma catedral. Um pequeno barco
do qual se vê uma parte, à direita de quem olha o quadro, lembra uma
gôndola veneziana. Esse barco parece menor comparado com o navio tão
grande quanto os prédios, que vai chegando, à esquerda, lançando fumaça.
Quem observar uma fotografia do porto do Rio Paraguai, em Corumbá,
verá que é parecido com o que Lídia Baís representa em seu quadro. É um
registro pictográfico das águas do rio totalmente entrosadas com o meio
urbano, típicas da região do Pantanal sul-mato-grossense.
25 Lídi a Baís (1900-1985) nasceu e viveu em Campo Grande. É considerada precursora dos pintores
profissionais de Mato Grosso do Sul. Preocupava-se com os problemas das mulheres de seu
tempo, foi uma pintora feminista.
147
Paisagem sem título. Lídia Baís. Óleo s/tela. Aprox.1919.
(Museu de Arte Contemporânea Neli Martins – MARCO, Campo
Grande, MS).
Em outra tela de Lídia, um rio estreito corre por uma paisagem
campestre de tons ocres, com suas margens de poucas plantas e casas, as mais
próximas, à margem esquerda de quem olha o quadro, parecem miniaturas,
quando, pela perspectiva, deveriam ser maiores do que a casa que está ao
fundo, à direita. Os prédios em miniatura, ou brinquedos, parecem ruínas,
com os telhados para baixo e as bases para cima, como se um grande
vendaval tivesse atingido apenas aquele ponto. Esse conjunto de pequenas
casas reviradas aparece em outro quadro da pintora, denominado Alegoria
profética, em clara relação com a metáfora da narrativa apocalíptica de
versão bíblica, muito freqüente nas representações artísticas da natureza.
Nesta tela há casas e árvores tombadas por alguma catástrofe, à direita e
ao fundo do primeiro plano inferior, no qual representantes masculinos
dos diversos segmentos sociais – religiosos, trabalhadores, homens bem
vestidos – estão prostrados em adoração e apelo à falange feminina em
assunção.
148
Alegoria Profética. Lídia Baís. Óleo s/ tela, s/d.
Museu Lídia Baís. Morada dos Baís. Campo Grande, MS.
Apocalipse, do grego Apo-calyptein, pode significar “desvelar”
ou “revelar”, relacionado a imagens conturbadas da transformação do
mundo através da luta entre o bem e o mal. Na pintura de Lídia o sentido
cristão é apropriado nos termos da presença da mulher, representando o
triunfo sobre o mundo masculino, o que garante o caráter precursor de sua
obra, sob o enfoque dos estudos ecofeministas. Na Paisagem sem título, a
alusão à catástrofe pode ter sido um detalhe de estudo ou de uma citação
de Alegoria Profética, que permite uma leitura do tropo apocalíptico
em relação à natureza, mas também assinala o sentido de celebração da
diversidade e de oposição a toda e qualquer forma de dominação, bandeiras
do ecofeminismo. Esse movimento político-eco-filosófico contrapõe
ao essencialismo da natureza feminina o conceito de que o gênero
(masculinidade e feminilidade) é culturalmente construído.
149
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O rio não precisa ser nosso; a água não precisa ser nossa. A água anônima
conhece todos os meus segredos. E a mesma lembrança jorra de cada fonte.
Gaston Bachelard
A compreensão dos termos e vertentes pelos quais o meio ambiente é
tematizado pelos artistas regionais aponta para a relação entre as categorias
de estudos culturais e regionalismo na investigação da estética literária ou
plástica desenvolvida como representação do centro-oeste brasileiro. As
leituras ecocríticas podem ser esclarecedoras exatamente porque transitam
entre a cultura e suas linhagens artísticas, sociais e políticas.
Manoel de Barros, Jorapimo, Lídia Baís, o Grupo Acaba são alguns
dos muitos artistas cujo olhar atento sobre a natureza e a sociedade,
traduzido em palavras e imagens, cores, idéias e ritmos, produz, reproduz e
transforma metáforas que representam as relações dos povos com a natureza
ao longo de séculos. Muitas dessas metáforas podem ser reconhecidas como
correntes das construções culturais da natureza que, origirias de outros
tempos e lugares, podem ser reconhecidas nos textos observados.
Assim, a pastoral idílica, como conjunto de metáforas, repete-se e
renova-se no poema da Manoel de Barros, no qual se funde com sinais do
chamado cornucopianismo: a idealização do lugar e do homem simples a
serviço dos interesses do capital. Enquanto o ponto de vista é aparentemente
ecocêntrico, exaltando o mundo natural e apontando para os sentidos
ambientais defendidos pela ecologia profunda, (como o valor intrínseco da
natureza), acaba por resultar na definição do pantaneiro como uma figura
humana atemporal e universal, que paira acima e além do cus.
Já na ciranda pantaneira dos canta-dores do grupo ACABA, o ponto
de vista antropocêntrico também dialoga com o ecocentrismo, relembra
e renova a estética pastoral, filia-se especialmente às geórgicas, com seu
detalhamento da vida natural e dos movimentos humanos nesse contexto.
Entre os pintores, do mesmo modo, a visão romântica recupera
algumas tendências que são transpassadas pelos modelos mais ou menos
críticos de uma geórgica politizada e do ecofeminismo de tom apocalíptico.
dia Baís fundou uma pintura mais urbana e ligada à influência católico-
cristã, enquanto Jorapimo é um legítimo representante do universo
pantaneiro, do entorno do rio Paraguai, na fronteira com a Bolívia, onde a
estrutura econômica ainda está muito ligada às atividades da pecuária e da
150
mineração, portanto mais próximo do modelo estético pastoril.
Destacam-se as ambivalências de cada núcleo metafórico, alter-
nando-se registro (os dados reais) e convenção (os traços ideológicos)
resultando em conjuntos que, de uma maneira ou de outra, favorecem
sistemas e interesses opostos, as razões externas detectáveis no plano inter-
no do texto. Não muito diferente do que observou Williams na aproprião
do conceito cultural do campo pela classe dominante na Inglaterra rural
do século dezenove, através de escritores que não conseguiram escapar
da “estranha mistura em que observação, mito, registro e pseudo-história
aparecem tão intimamente entrelaçados”.
26
A paisagem alagada do Pantanal, com sua reserva mundial de
água potável, reinventada por poetas, cantadores e pintores, ora conserva
ora renova mitos e fixa mentalidades convencionais que representam
culturalmente um território integrado aos processos de globalização.
As águas e quaisquer outros assuntos abordados pelas artes
representam a realidade regional, apontam para a sua integração no conjunto
de regiões do país e para sua indiscutível universalidade. Especialmente
porque, do poema, das letras de músicas e dos quadros apresentados,
como de quaisquer outros que pudessem ser selecionados, resultam
alterncias entre registros históricos e convenções estético-ideogicas,
das quais emerge um lugar: o Pantanal ao mesmo tempo idílico, utópico e
apocalíptico, no sentido trágico.
Entre a utopia da conciliação e o apocalipse, é impossível ignorar
que em 2005 o Pantanal e a capital de Mato Grosso do Sul, Campo
Grande, a planície e o planalto, ficaram definitivamente demarcados pelo
fato que contem esses extremos e aniquila qualquer ilusão paradisíaca: o
martírio de um ambientalista
27
em luta contra a instalação de usinas que
o movimento considera irremediavelmente degradantes e predatórias, em
níveis de extião do complexo geográfico-cultural pantaneiro. Restituído,
então, o sentido da saga indígena aos versos que os canta-dores tentaram
reformular, o canto do guerreiro é, sim, de morte, em nome da vida.
26 Idem WILLIAMS, 1989, p.352.
27 Francisco Anselmo de Barros (Francelmo) morreu em 13 de novembro de 2005, em Campo
Grande, após atear fogo ao próprio corpo, durante um protesto de ambientalistas contra navegação
e instalão de usinas de álcool eúcar na Bacia do Alto Paraguai, região pantaneira de Mato
Grosso do Sul. Em várias cartas endereçadas a familiares, colegas ambientalistas, e à imprensa,
justificou seu ato com a afirmão: “Já que não temos voto para salvar o Pantanal, vamos dar
a vida para salvá-lo. Um ano após, em dezembro de 2006, a Assembléia Legislativa de Mato
Grosso do Sul modificou a Lei Estadual n° 328, de 1982, aprovando a ampliação de usinas de
álcool instaladas no entorno do Pantanal. www.riosvivos.org.br Acesso em 19/01/2007.
151
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARROS, Manoel de. Águas. Campo Grande: Sanesul, 2001.
__________________. Livro de p-coisas (Roteiro de uma excursão
poética no Pantanal). (1985). In: ____________ Gramática expositiva
do chão. (Poesia quase toda). 2 ed. R. de Janeiro: Civilização Brasileira,
1992.
CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos. 2 ed. R. de
Janeiro : José Olympio, 1990.
DIAS, Antônio Gonçalves. Poesia e prosa completas. R. de Janeiro: Nova
Aguilar, 1998.
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura – Uma introdução. S. Paulo:
Martins Fontes, 2003.
GARRARD, Greg. Ecocrítica. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2006.
LACERDA, Chico e Moacir de; BARRETO, Vandir Grupo ACABA.
“Ciranda Pantaneira. Canta-dores do Pantanal. 30 anos de música,
pesquisa e cultura. Campo Grande: RG Editora, 1997.
PEREIRA, Pedro Sá; PAVÃO, Ary. “Chuá, Chuá”. 1925.
www.kuarup.com.br/br/cat_produto_cada.
php?idioma=port&prod=78078994 (acesso 20/10/2006)
ROCHA, Oscar. JORAPIMO inicia exposição na Morada dos Baís.
Campo Grande, Correio do Estado 21/2/2006, apud Corumbá on line -
21/2/2006 0. Acesso 18/10/2006.
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. S. Paulo: Companhia das Letras,
1996.
VARGAS, I. A.
DE. Território, Identidade, Paisagem e Governança
no Pantanal Mato-grossense: um Caleidoscópio da Sustentabilidade
Complexa. Tese de Doutorado. Programa de Doutorado em Meio Ambiente
e Desenvolvimento da UFPR, 2006.
WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade - na História e na Literatura.
S. Paulo: Cia. das Letras, 1989.
152
Sites consultados e/ou recomendados
www.jornaldaciencia.org.br/index2.jsp
www.kuarup.com.br/br/cat_produto_cada.php?idioma=port&prod=
78078994
pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Acaba
http://www.redeaguape.org.br/desc_download.php?cod=143
http://www.riosvivos.org.br/canal.php?canal=289&mat_id=10115
153
A IDENTIDADE EM SITUAÇÃO DE CONTATO
INTERCULTURAL
Rita de Cássia Pacheco Limberti
1
“Melhor jeito que achei para me reconhecer foi fazendo o contrário.”
(Manoel de Barros)
Considerações semânticas
Identidade - [Do lat. escolástico identitate] s.f. 1. Qualidade de idêntico:
Há entre as concepções dos dois perfeita i d e n t i d a d e. 2. Conjunto
de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa: nome, idade, estado,
prof issão, sexo, defeitos físicos, impressões digitais, etc. 3. Reconhecimento
de que um indiduo morto ou vivo é o pprio. 4. Carteira de identidade.
5. Mat. Relação de igualdade válida para todos os valores das variáveis
envolvidas.
Identificação - s.f. 1. Ato ou efeito de identificar (-se). 2. Reconhecimento
duma coisa ou dum indivíduo como os próprios.
Identificar - [Do lat. Identicu + -ficar) V.t.d. 1. Tornar idêntico, igual:
A individualidade é tão forte que é impossível i d e n t i f i c a r duas
pessoas. 2. Determinar a identidade (2) de: Tentava-se i d e n t i f i c a r os
acidentados. 3. Fazer de (várias coisas) uma só: Um raciocínio rigoroso não
pode i d e n t i f i c a r categorias diferentes. T.d.e i. 4. Tornar inticos:
Sua atuação o i d e n t i f i c a aos desonestos P. 5. Tomar o caráter de. 6.
Confundir o que é seu com o alheio; compenetrar-se do que outrem sente
ou pensa. 7. Conformar-se, afazer-se, ajustar-se.
Identificável - Adj. 2. g. Que pode ser identificado.
Muito interessantes as relações de contraste semântico entre os
significados dessas palavras. Ao mesmo tempo em que idêntico significa
1 Doutora em Lingüística e Semiótica. Professora na UFGD
154
“perfeitamente igual”, identidade é sinônimo de “2. conjunto de caracteres
próprios e exclusivos de uma pessoa: nome, idade, estado, profissão, sexo,
defeitos físicos, impressões digitais, etc ou 5. Mat. Relação de igualdade
válida para todos os valores das variáveis envolvidas”.
Guardadas as condições contextuais em que tais vocábulos são
empregados, ainda assim, por se tratar de um termo tão marcadamente
empregado para designar individualidade (curiosamente gerada pela
coletividade) e diferenciação, torna-se, no mínimo, estranho que a palavra
identificar possa significar “ P. 5. Tomar o caráter de 6. Confundir o
que é seu com o alheio; compenetrar-se do que outrem sente ou pensa.
7. Conformar-se, afazer-se, ajustar-se. É como se as próprias palavras
perdessem a identidade para identificarem-se com as situações de uso,
como se o contexto fosse o meio social e a significação fosse a identidade.
Interessante, no entanto, é notar que a construção de identidade
(enquanto conjunto de caracteres próprios e exclusivos) se dá através da
identificação (enquanto P. 5. Tomar o caráter de 6. Confundir...) grupal
que, intensificada, assume proporções tais que identidade passa a ser um
traço comum .
É exatamente essa forma de identidade que será abordada, mais
exatamente a discursivização da perda desse conjunto de características
que distingue o agrupamento humano que vive na Reserva Indígena de
Dourados- MS como povo kaiowá. Esse conjunto de características constitui
um traço distintivo em relação a outras comunidades e, por oposição, um
traço comum entre os elementos da própria comunidade kaiowá.
Os conceitos de identidade começam a se delinear no interior de
cada grupo étnico: significados 5 e 6 do dicionário, quais sejam, 5. Tomar
o caráter de. 6. Confundir o que é seu com o alheio; compenetrar-se do que
outrem sente ou pensa. Existem fortes traços pertinentes, de toda ordem,
físicos ou culturais, a tal ponto que o uso do artigo definido para designar
índio perde seu valor restritivo para adquirir um caráter globalizante e
grupal, ou seja, todo e qualquer elemento do grupo é designado por ele
da mesma maneira que é designado pelo artigo indefinido. O referente de
índio é uma figura única e bem definida, que qualquer elemento daquele
grupo étnico pode preencher.
Podemos conceber o termo identidade dividido em dois conjuntos: o
conjunto das similaridades e o conjunto das diferenças.
155
Identidade e cultura
Em primeiro lugar é importante observar que, em se tratando de
identidade relacionada à cultura, lida-se simultaneamente com dois sujeitos:
um sujeito individual, um homem, um exemplar unitário do grupo (cada
um dos membros da tribo); e um sujeito coletivo, o Kaio, que mais que
uma pessoa é um conceito, um simulacro que deve ser preenchido por cada
um dos membros do grupo.
As estratégias de que esses membros lançam mão para configurar
sua identidade individual são baseadas em escolhas (querer) enquanto
aquelas que configuram sua identidade kaiowá, coletiva, baseia-se em
imposições (dever).
No primeiro caso, o índio conduz-se por um comportamento
relativamente universal, de que cada ser humano se serve toda vez que, em
presença do outro, destaca algumas de suas características, formando um
bloco identificador de sua personalidade, de seu modo próprio de ser que,
por sua vez, deverá pontuar a sua relação com o outro e vice-versa.
No segundo caso, o da identidade coletiva, existe uma conduta pré-
estabelecida, a ser seguida como uma norma. Algumas particularidades,
entretanto, desautorizam, hoje, tanto a conduta quanto a norma.
Explicando: a formação do conjunto de princípios que configuram
o padrão do modo de ser kaiowá deu-se no seio da comunidade e, durante
séculos, foi acatado por seus membros e reforçado pela prática por parte de
cada um deles. A partir do momento em que travaram contato com a cultura
branca, de padrão cultural muito diferente, a posição de contrariedade
produziu em seusbitos e costumes e no universo filosófico-religioso um
sentido de exotismo que, mediante a exposição contínua e prolongada aos
hábitos e costumes e ao universo em oposição, foi ganhando aos poucos
conotações pejorativas.
A partir dessa situação, o padrão do modo de ser kaiowá começa
a sofrer desacato por parte de seus membros e, ao invés de ser praticado,
passa apenas a ser reproduzido de maneira acentuadamente artificial.
Desse modo, sua indumentária, suas danças, seus rituais, seus mitos
e crenças e suas estórias passam a ser o texto da cultura cujo código se
perdeu, um texto sem língua (LANDOWSKI, 1997, p.1-2). O sujeito erigido
coletivamente perde seu referencial, deixa de ser definido por ele para ser
definido pelo outro. Antes, o outro para ele era seu espelho, com quem
ele se identificava (conjunto de similaridades), hoje o outro “é outro”,
156
seu oposto contraditório, que golpeia, com o conjunto das diferenças, sua
identidade kaiowá que aquele outro define por oposição.
Essas relações intersubjetivas de identidade manifestam-se
essencialmente no discurso, onde tiveram sua origem, pois ele representa o
acesso às especificidades, à identidade, porque a palavra é a materialização
desse processo, que se espelha no próprio discurso. Então se tem um
discurso em português, que mesmo em situação de especificidade, onde
o sujeito é portador de outra língua materna e se dirige ao portador da
língua em que ele está enunciando, mesmo assim, contendo esse fator
limitante, estão presentes duas vozes, a voz do índio e a voz do branco, que
particularizam o modo de significação desse discurso, transcendendo seu
modo de funcionamento ao sincretizar formações ideológicas e referenciais
culturais diferentes.
Observar como o índio apresenta a identidade kaiowá nos
discursos para o branco é um dos meios de poder-se aquilatar o grau de
comprometimento em que ela se encontra e a partir daí fazer relações com
a manifestação das duas vozes nos referidos discursos.
As marcas da identidade
Não se pode falar de identidade sem falar de relações, do mesmo
modo que não se pode falar de relações sem falar de papéis sociais. O
contato entre os indivíduos estabelece uma relação de injunção mútua, não
restrita à individualidade, demarcando um campo de referências, como
um tabuleiro de xadrez. À medida que essas demarcações configuram
campos de referências diferentes, os indivíduos, que são naturalmente
sujeitos e metaforicamente “peças do jogo”, vão adquirindo valores, papéis
e limitações diferentes, de acordo com a formação ideológica em que
estejam inseridos (“regras do jogo”). Analogamente, o conjunto de peças
de cada tipo de jogo pode ser considerado um grupo cultural diferente, com
ideologia e valores próprios.
A partir do contato intercultural, a identidade passa a possuir vários
tipos de assimetrias: étnicas, sociais, políticas, que se hierarquizam segundo
seu grau de legitimidade. Um processo de remessa de valores e pontos de
vista desencadeia-se em mão dupla, transportando significações e recortes,
que vão sendo internalizados pelos grupos em diferentes proporções. O
patrimônio cultural de cada grupo coloca-os, um em relação ao outro, em
157
posição de resistência e defesa a partir de um pré-julgamento que tende a
desqualificar os valores do outro em benefício da constituição de um padrão
ideal a partir de si mesmo. Não considerando que a outra interage da mesma
maneira, cada formação social reserva-se o direito exclusivo de permanecer
autêntica, sem qualquer forma de interferência, o que vai se acentuando e
definindo, por meio desse jogo de forças entre o grupo dominador e o grupo
dominado. Paralelamente ao programa de dominação, que é um programa
de manipulação constante, um processo de estranhamento desenvolve-se
em graus crescentes, de modo a configurar aos olhos de ambos os grupos
uma visão ridicularizada do grupo dominado e uma visão de pado
exemplar do grupo dominador (LANDOWSKI, 1997, p. 2).
As identidades, postas em oposição, revelam-se, uma à outra,
evidenciando seus traços característicos, que passam a ser distintivos. O
conjunto de estereótipos que cada identidade encerra determina, ao mesmo
tempo, o modo de ser do “um (portador da referida identidade) e do “outro
(sujeito que se opõe a ela), transformando-se num referencial. Considerando-
se, contudo, que semioticamente toda relação implica uma manipulação,
observa-se o estabelecimento de uma assimetria desencadeada por uma
situação econômica, política e social díspar, em que a própria condição
privilegiada cultua e alimenta, de um lado, um pado de vida ideal a ser
seguido e, de outro lado, um modus vivendi que tão mais negativamente
será avaliado quanto mais se afastar do eixo de normalidade estabelecido a
partir do referencial oponente.
Não se pode deixar de observar, entretanto, que o grupo discriminado
por sua alteridade, manipulado para reproduzir o padrão do dominador,
não deixa de repudiá-lo ao internalizá-lo. Então, isso que a princípio pode
parecer uma contradição passa a ser interpretado como a gênese de um
processo de adaptação que se justifica pelo que se poderia chamar de
“instinto de preservação da cultura”, ou seja, é preciso aceitar e adotar
alguns novos hábitos para não sucumbir. Para que tudo permaneça é
preciso que tudo mude. (LAMPEDUSA).
Um dos fatores sobre o qual o índio se alicerça é a posse do território,
que legitima sua presença e sua origem e coloca o “outro na inmoda e
desfavorável posição de intruso. Am disso, cada um dos caracteres de sua
identidade forma um patrimônio de valor inestimável, capaz de suportar a
pressão exercida pelas disparidades já citadas entre as situações políticas,
econômicas e sociais. O processo histórico em que tudo isso se deu criou
um ambiente de coesão grupal, em que cada elemento come e vê com os
158
demais uma realidade praticamente imutável. Essa é a força de resistência
que mantém a voz do índio na superfície do discurso, quebrada, eventual,
porém sistematicamente pela força de penetração da voz do branco. Essa força
mantém, ainda, a identidade como um todo na superfície, na exterioridade
(origem genética e territorial), porque é mantida na interioridade pelos
elementos básicos de sua formação: o idioma e a ideologia.
Toda essa manifestação exterior, que abrange desde o aspecto físico
até as múltiplas formas de comportamento mediante as variadas situações,
foi en ge nd r ad a no int er ior da c onvivê nc ia po r u m proce sso de es pel ha me nt os
e ressonâncias, de modo que cada um represente para os outros o que
representa para si mesmo. Assim, pelo princípio de alteridade, um índio
o mais evidentemente parecerá índio aos outros quanto se aproximar
de seus iguais. Existe um padrão, como uma caricatura, cristalizado no
ideário da sociedade circundante a partir dos primeiros contatos, que
controla esse quadro de referências e a que o próprio índio recorre ao sentir
seu reconhecimento ameaçado. A identidade é um simulacro que cada um
faz a si mesmo a partir do outro e vice-versa. A identidade é um jogo de
simulacros (LANDOWSKI, 1997, p. 1).
Os modos de manifestação
Os modos de manifestação da identidade ou da alteridade do sujeito
se acoplam à sua própria forma de manifestação. No que diz respeito à
manifestação da alteridade, apresenta-se uma opacidade das marcas
tanto discursivas quanto ideológicas do próprio sujeito, resultado de uma
rejeição inconsciente a seu modo de produzir o sentido, em benefício de
uma apropriação do discurso do outro, dentro do qual sua própria forma de
representação revela sua alteridade. Por ser inconsciente, essa transposição
do sujeito para o discurso do outro ocorre de maneira imperceptível, de
modo a provocar-lhe a sensão de propriedade, não de aproprião. Esse
modo de manifestação, esse mecanismo de apropriação inconsciente é
essencialmente ideológico.
É importante enfatizar, contudo, que em se tratando de interação entre
sujeitos de culturas diferentes, conseqüentemente de línguas e ideologias
diferentes, esse procedimento de apropriação, mais do que inevitável, é
necessário à realização dessa interação (BAKHTIN, 1986, p. 31).
Na manifestação da identidade, não ocorre uma substituição
inconsciente de discursos, mas sim umaseleção, no interior do próprio
159
discurso, do que vai ser dito e como vai ser dito. Tais “escolhas” são
reveladoras, pois, tanto as formas discursivas eleitas quanto as excluídas
são as marcas de sua subjetividade e, conseqüentemente, de sua identidade.
Essas marcas são combinatórias de “escolhas” feitas pelo sujeito social que
revelam seu modo de representar a realidade, a qual, da mesma forma, ele
conforma de maneira própria e individual. Assim se delineia a identidade:
pelo conjunto de características discursivas próprias, que formam um
conjunto de “escolhas” que significa tanto quanto o que se enuncia.
O trato com a linguagem revela, além da identidade ou da alteridade
do sujeito, todo o percu rso de sua const rução da realidade e os determinantes
das escolhas de suas construções discursivas.
Existe um processo espelhado na produção do discurso, pois o sujeito
é, ao mesmo tempo, produtor e coisa produzida. E o sujeito refletido não
paira sobre tudo isso como algo absoluto: ele está arraigado completamente
no interior de sua cultura, de sua formação ideológica.
Tudo isso gera uma latência entre os dois modos de manifestação
do sujeito, criando um campo de tensividade entre eles e regulando sua
realização, de modo que ela não se polarize unilateralmente nem no
sujeito sujeito (senhor) do discurso, nem nosujeito sujeito (à mercê)
do discurso.
O grande perigo de considerar-se apenas um dos pólos como
realização preponderante é a perda que essa unilateralidade pressupõe.
A idéia centrada no sujeito produtor (senhor) do discurso potencializa
sua condição, excluindo de seu discurso outros elementos constitutivos
da significação, que estão na exterioridade. O foco no sujeito produzido
(assujeitado) pelo discurso, por sua vez, negligencia sua inventividade.
Parece-me que estas noções estão de fato, necessariamente ancoradas no
exterior da lingüística trazendo - de modo ingênuo ou teórico - concepções
do sujeito e de sua relação com a linguagem; e que é inadequado para a
lingüística não explicitar sua relação com este exterior, pois quaisquer que
sejam as precauções tomadas para delimitar um campo autonomamente
lingüístico, num domínio como o da enunciação, o exterior inevitavelmente
retorna implicitamente ao interior da descrição e isto sob a forma “natural”
de reprodução, na análise, das evidências vivenciadas pelos sujeitos falantes
quanto a sua atividade de linguagem. (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25)
Essa polarização em apenas dois pontos extremos ignora a existência
de um sujeito multifacetado, esférico, digerido e alimentado pelo discurso,
160
inserido dinamicamente em um contexto social, preenchendo uma
multiplicidade de papéis hierarquizados.
Essa reversibilidade do sujeito não precisa, necessariamente,
constituir-se no tnsito entre os sujeitos, mas pelo menos na existência
virtual do outro para que se engendre a possibilidade desse tnsito. O
discurso não pode realizar-se sem essa condição.
Nessa condição dinâmica de translação, a identidade se mostra
como em um desenho tridimensional: cada perspectiva que o olho assume,
enxerga uma imagem; analogamente, a cada segmento dessa trajetória que
o sujeito ocupa, refaz-se a imagem de sua identidade. Os segmentos não
são estanques, não há uma linha divisória entre eles, nem eles possuem
dimensão definida. Essa imprecisão impede que se divise o limite entre
o sujeito e o outro, ao mesmo tempo em que possibilita que, dado o
posicionamento do sujeito na trajetória, ele possa preencher vários papéis,
na medida em que pode abranger, de uma só vez, mais de um segmento.
Sob essa perspectiva, pode-se inferir que os sujeitos estão contidos uns nos
outros, que eles podem ser um e outro ao mesmo tempo.
Desconsiderar o valor da propriedade reversível do sujeito é engessar
sua posição no eu ou no outro, absolutamente. É esse o risco que se corre ao
sondar a identidade do sujeito ou que ele mesmo corre ao tentar mostrá-la
e definir-se, centrando-se em uma posição absoluta que pode conter mais
lacunas do que as teria, preenchidas, em posão de reversibilidade. Porque
há momentos em que se é o outro para ser mais completamente a si mesmo,
porque o eu é essa coisa globalizante, porosa, aberta.
Parece existir até certa incoerência nas considerações anteriores,
mas esta parece ser uma decorrência da própria condição existencial do
sujeito.
Discurso e sujeito se interpenetram numa relação de dependência
mútua, fazendo com que a concepção de sujeito se expanda, descentralizando
seu foco numa realização única, para abranger e considerar todas as formas
de realização em possibilidade. A posição cambiante do sujeito do discurso
indígena, objeto de nossa análise, e a existência de duas vozes em alternância
levam-nos a essa reflexão e a depreender essas considerações.
O discurso revela o ponto de vista do enunciador em relação a
um determinado tema. Ao mesmo tempo, contudo, é capaz de apontar a
presença de um outro ponto de vista em sua própria enunciação, ou seja, um
sujeito detendo um discurso que não é o dele. A idéia bakhtiniana a respeito
161
do caráter dialógico da linguagem pode explicar essas manifestações
discursivas. Um sujeito enunciador, ao instituir-se como eu, estabelece,
mediante sua posição em seu contexto lingüístico, político e social, um
parâmetro de possibilidades de realização, que por sua vez delimita o tipo
de construção discursiva com que ele pode operar. O que se situa fora dessas
balizas caracteriza-se como discurso “do outro. Quer seja pelas escolhas
sintagmáticas e semânticas, quer seja pela abordagem paradigmática do
tema, pode-se notar nitidamente a modalidade da relação sujeito-discurso.
Toda a essência da apreensão apreciativa de enunciação de outrem, tudo o
que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso
interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo,
privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores.
Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o ‘fundo perceptivo’, é
mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção
com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. (BAKHTIN,
1986, p. 147)
O sujeito e as circunstâncias
O aspecto dimico da relação sujeito - discurso — o outro tende a
cristalizar as posições polarizadas com uma certa rigidez, mascarando a
condição de existência circunstancial, que cada um desses elementos tem.
Em se focalizando especialmente a identidade, a fixação das posições
e da forma de existência do sujeito, do discurso e do outro apresenta uma
rigidez maior porque existe uma idéia de imutabilidade implícita no conceito
de identidade, principalmente em se tratando da identidade do índio.
Muitas vezes a fala do índio enfoca particularmente o eu, muitas
vezes colocado em 3ª pessoa, o que conota o estranhamento inerente
ao exercício da subjetividade. Em situações de enunciação, ocorre de o
sujeito passar durante todo o tempo entre a 1ª e a 3ª pessoas para falar de si
mesmo. Vários caminhos poderiam proporcionar uma abordagem bastante
interessante sobre a questão, como o da psicanálise, o da antropologia, o da
sociologia, ou o da história, entretanto elegemos a teoria semiótica como o
farol do que se poderia chamar de a captura desse sujeito camaleônico
(LANDOWSKI, 1997, p. 8).
Entenda-se por isso a circunscrição de um ambiente teórico com
a intenção de, ao mesmo tempo, controlar a interpretação dos dados e
dilatar a abrangência dessa interpretação, posto ser a Semiótica capaz de
162
trilhar todos os outros caminhos teóricos citados sem sair de seu campo de
atuação: a significação.
O ponto de partida desta análise é apontado pela existência de
um sujeito (índio) cuja produção discursiva é exposta a um outro outro
(branco), que se opõe a ele para defini-lo como índio, ao mesmo tempo em
que desencadeia um processo de anulação de sua condição existencial de
ser índio. Esse processo pauta-se pelas alterações provocadas no conjunto
de características próprias do modo de ser do índio, a que se chama
identidade.
O ponto crucial desse processo parece ser a transcodificação
idiomática que seu discurso sofre, refletindo nas demais alterações em
cascata, partindo da visão de mundo e da construção da realidade que a
linguagem proporciona a partir de um código lingüístico.
Há, ainda, outros pontos. O primeiro ponto a ser considerado é a
refração que a visão da realidade sofre com a mudança de idioma e com o
próprio contato intercultural. Ao enunciar-se, expor sua situação, o índio
aponta os passos do processo aculturativo e seus autores. Sob o ponto de
vista lingüístico, enunciar-se a si mesmo é a oportunidade de construir-se
como sujeito e de compor sua própria identidade, a despeito de causar,
no pprio sujeito, algum estranhamento. Homologar ou rejeitar esse
sujeito que se configura externamente pelo ato enunciativo é uma forma
de tecer, implicitamente, uma alusão à autoria desse processo, bem como
de legitimar sua existência. Enunciar-se é ainda uma alternativa de “des-
repressão”, porque o “calar-se” é uma forma de ser oprimido.
A discursivização que o índio faz do processo aculturativo, organi-
zado cronologicamente e disposto passo a passo na enunciação, é a
oportunidade de o sujeito mostrar-se a si mesmo e, independentemente de
reconhecer-se ou estranhar-se, demarcando esse processo e visualizando-o
com o distanciamento necessário à focalização de seus danos e da
necessidade de denúncia.
O segundo ponto a ser considerado é a posição da identidade
em xeque mediante a exposição constante ao processo aculturativo. O
distanciamento que o ato de falar proporciona, além de permitir que a
identidade seja avaliada pelo próprio sujeito, oferece a ele a oportunidade de
detectar as relações avariadas, dando maior mobilidade a seu ponto de vista,
condição única, segundo esta abordagem, para a busca do restabelecimento
da ordem na própria relação. O ato do enunciador, de colocar-se no discurso,
é uma auto-referencialização. Na discursivização, o eu é um produto de si
163
mesmo e assume essa autoria. O exercício da enunciação pode revelar os
mecanismos alienantes do processo aculturativo.
O terceiro ponto a ser considerado é a exposição a que as condições
de produção e o interesse da opinião pública expõem o enunciador. Leia-
se condições de produção como sendo a relação ideológica contida na
relação face a face entre elementos de culturas diferentes. Quando estes se
comunicam, não é o sujeito individual que fala, mas o sujeito portador de
uma voz coletiva. Leia-se opinião pública como sendo o conjunto de sujeitos
da outra cultura, mais os sujeitos da própria cultura, que desempenham o
controle sobre a atuação dialógica do sujeito enunciador.
O ‘dialogismo’ do círculo de Bakhtin, como se sabe, não tem como
preocupação central o diálogo face a face, mas constitui, através de uma
reflexão multiforme, semiótica e literária, uma teoria da dialogização
interna do discurso. As palavras são, sempre e inevitavelmente, ‘as palavras
dos outros’: esta intuição atravessa as análises do plurilingüismo e dos jogos
de fronteiras constitutivas dos ‘falares sociais’, das formas lingüísticas e
discursivas do hibridismo, da bivocalidade que permitem a representação no
discurso do discurso do outro [...]. (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 27)
A enumeração desses pontos leva à inferência de que o sujeito
constitui-se como seu próprio objeto, que ele parte de si em direção a si
mesmo por um caminho sem retorno, porque muitas vezes ele se encontra
no outro.
É o sujeito em busca de sua complementação, que na verdade nunca
chega a termo.
O mosaico ideológico
Em todos os pontos abordados, existe a ênfase do eu por parte do
sujeito. Quer em 1ª pessoa, quer em 3ª pessoa, seja centrado no eu ou no
outro, o que o sujeito faz o tempo todo é discursivizar-se, buscando compor-
se. O discurso passa a ser o próprio sujeito, anulando-se as fronteiras entre
o “quem diz e “o que é dito.
Em uma macro-narrativa, pequenos episódios vão sendo narrados
como se fossem peças de um mosaico, cuja representação dá a medida
da significação de cada uma delas. Há uma releitura dos pequenos atos
cotidianos, que isoladamente não teriam o mesmo sentido. A relação de
umas peças com as outras e de cada uma com o todo estabelece esse sentido.
164
Cada ato contido na formação discursiva se reveste de uma significação
ideogica porque é narrado e, assim, compõe a identidade.
Muitas vezes, a legitimidade desses atos, enquanto indícios de
identidade, é questionada. Entretanto, como o mosaico (discurso) é visto
como um bloco único, é tomado como um todo significativo. O que
emerge dele como uma dissidência da significação são as duas vozes em
alternância, que, como uma clave, vão estabelecendo escalas de sentido.
Todas as nuances de conotações que vão se acumulando em camadas dão
origem a outra formação multifacetada, o discurso aculturado, que é o
discurso em que duas vozes, provenientes de culturas distintas, mesclam-
se. Essa é a questão mais importante: o discurso aculturado é um discurso
com duas vozes.
A identificação da manifestação da outra voz se faz basicamente
de duas maneiras: por meio de pontos fragmentários de constituição
diferente na regularidade da seência discursiva e por meio da alteridade
a que esses pontos aludem. As características formadoras dessa alteridade
apresentam-se mais ou menos precisas, de acordo com o campo temático e
o contexto lingüístico em que se encontram inseridas. Por outro lado, todo
o restante da seqüência enunciativa que não apresenta essas características
de alteridade considera-se, por oposição, como sendo a voz própria do
sujeito da enunciação. A proporção em que uma e outra voz se manifesta
varia em relação aos fatores temáticos e lingüísticos, ressaltando-se, no
discurso indígena, a situação de enunciação em uma outra língua, o que
potencializa a capacidade de inserção da outra voz, se não invertendo, pelo
menos alterando a proporção direta entre a voz do índio, do próprio sujeito,
em relação ao predomínio de presença no discurso e a voz do outro, do
branco, em relação à menor incidência durante a enunciação.
A presença de outra voz no discurso é bastante sutil, posto não
apresentar marcas externas de qualquer ordem, exceto se fosse discurso
direto ou indireto. Por apresentar-se assim, tão implicitamente, a detecção
da outra voz fica por conta da interpretação, da apreensão do sentido
produzido de modo diferente, da elaboração operada para produzi-lo e do
ambiente ideológico a que ele pertence (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 32).
Outras observações interessantes podem-se depreender dessas
ocorrências.
Existe uma transposão de pessoas para traduzir cada uma delas: a
1ª pessoa pode ser colocada para falar da 3ª, do mesmo modo que a 3ª pode
165
estar representando a 1ª, ou ainda, a 1ª pessoa referindo-se francamente a
si mesma. Dependendo do efeito de sentido a ser criado, o discurso veicula
essas combinações sem que fique claro qual delas está sendo privilegiada.
A identidade pode, porém, ser vista sob uma outra perspectiva. Antes
de conhecer o “homem branco”, o índio não se sabia índio, não se percebia
como índio. Somente a partir do momento em que o conheceu estabeleceu-
se uma relação de oposição, fazendo com que suas características passassem
a significar características e o conjunto delas passasse a conformar sua
identidade. A identidade do índio o é por oposição à identidade do branco.
E antes, o que era? Todo o sentido da vida anterior ao contato com o branco
é dado pela oposição que o contato cultural estabelece. Os conceitos de
quantidade e de posse de terra, de liberdade, de mobilidade, foram todos
formados a partir das modificações que as coisas sofreram, fazendo-as
parecer, antes de diferentes, as coisas que são (ou eram). Sendo assim, o
sujeito, para saber-se, precisa saber o outro.
Investigar o sujeito é, portanto, investigá-lo no interior das
circunstâncias. Investigar sua identidade é investigar as circunstâncias em
seu interior.
166
REFENCIAS
AUTHIER-REVUZ, J. Cadernos de Estudos Lingüísticos 19. Campinas :
Editora da Unicamp, jul./dez. 1990, p. 25-42.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo :
Hucitec, 1986.
LANDOWSKI, Eric. Présences de l’autre. Paris, P.U.F., 1997.
167
POR UM CINEMA DE POESIA MESTIÇO: O ESBOÇO DO
MOSAICO
Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi
*
1.1 Rascunhando a apresentação do cineasta
O poema é antes de tudo um inutensílio
Manoel de Barros
Joel Pizzini nasceu no Rio de Janeiro, em 1960. Formado em
Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, é cineasta e professor.
Seu trabalho no cinema inclui direção, roteiro, produção e cinematografia.
Entre outros trabalhos, realizou os filmesCaramujo-flor” (1988),
“Enigma de um Dia” (1996), “Abry” (2003), “Glauces – estudo de um
rosto” (2001)
1
, Dormente” (2005)
2
, “Helena Zero” (2006)
3
e “Anabazys”
* Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2008).
E-mail: giondas@hotmail.com
1 O diretor Joel Pizzini realizou o curta-metragem “Glauces, Estudo de um Rosto”, que vem
acumulando premiações nos festivais onde é exibido. Experimental, o filme reúne trechos de
diversos filmes em que Glauce Rocha atuou e de cenas não-aproveitadas deTerra em Transe - em
que interpretou a revolucionária Sara. Há ainda um registro sonoro de sua performance no teatro,
na peça “O Belo Indiferente”, de Jean Cocteau. “Glauces” - o “s” como forma de homenagear sua
pluralidade artística - esboça, senão uma cinebiografia, um grande perfil de Glauce Rocha, com
imagens fechadas em suas expreses faciais, em momentos de preocupão, de contentamento,
de exaltão e até de constrangimento, nos erros de gravação. Pizzini, diretor conhecido por filmes
po ét ico s com oE nig ma de u m Dia - s elecio na do no Fe st iva l d e Ve nez a -, b anal iz a i nte ncio nal men te
o rosto de Glauce na tela, de modo a desvendar um mito muito mais comentado do que visto. O teor
memorialístico do filme é acentuado com a ausência de narração e a música minimalista de Lívio
Tragtenberg. No prólogo do filme, um pouco do histórico em torno da mitologia do nome “Glauce.
“Glauces, Estudo de um Rosto” - Curta: 2001, 35mm, 30 min. Direção de Joel Pizzini. Disponível
em <
http://www.msnoticias.com.br> Acessado dia 12/06/07.
2 Segundo Marc Auge é um “filmensaio” que versa sobre os espaços de passagem, elegendo a
estação de trem e a ferrovia como ambientes emblemáticos do fenômeno contemporâneo, tão
certeiramente denominadonão-lugar. Dispovel em <http://www.portacurtas.com.br/
Filme.asp?Cod=4805> . Acessado 22/07/2007.
3 “Helena Zero” é um perfil poético-experimental de Helena Ignez, numa linha próxima à do
magnífico ensaioGlauces - Estudo de um Rosto, que ele cunhou a partir de cenas de filmes
com Glauce Rocha. Já Rogério Sganzerla, segundo marido de Helena, foi retratado para o Canal
Brasil em “Elogio da Luz”, assinado por Joel e Paloma. Disponível em <
http://oglobo.globo.
168
(2007)
4
. Seu primeiro longa-metragem, “500 Almas” (2005), reconstrói a
memória dos índios Guatós
5
. O documentário ganhou o prêmio de Melhor
Fotografia, Melhor Edição, Melhor Trilha Sonora e Melhor Som no Festival
de Brasília, o Margarida de Prata de Melhor Longa-metragem, concedido
pela CNBB e Melhor Documentário Júri Oficial no Festival do Rio, entre
outros prêmios
6
. Joel é colaborador do Tempo Glauber, espaço dedicado à
meria do cineasta Glauber Rocha, no Rio de Janeiro. Ao lado de Paloma
Rocha, trabalha no processo de restauração dos filmes de Glauber
7
. Esse
com/blogs/docblog/pos>. Enviado por Carlos Alberto Mattos Acessado em 14/07/07.
4 Anabazys”, de Joel Pizzini e Paloma Rocha, que concorreu (na mostra Orizzonti, do festival de
Veneza (2007), dedicada às novas propostas, e juntamente com uma versão restaurada de “A Idade
da Terra”, de Glauber Rocha. Fonte: http://cinema.uol.com.br/ultnot/2007/07/26/ult1817u6638.
jhtm. Acessado dia 09/08/07.
5 N.E.: O documenrio mostra o delicado processo de reconstrução da memória e da identidade
dos índios Guatós, atualmente dispersos pela região pantaneira. O filme é – visto pela crítica
como - etnopoético, construído com o uso de elementos reconhecidos por esta cultura: a água e
a língua Gua. O longa-metragem foi filmado em localidades como a ilha Insua, no Pantanal,
Cáceres, Poconé, Corumbá, Rio de Janeiro, Recife e Berlim, na Alemanha. Os índios Guató, que
vivem dispersos pela rego pantaneira, são os personagens desse documentário. A presença e a
ausência de memória na cultura da triboo usadas para resgatar a identidade dessa populão,
considerada quase extinta. Disponível em <http://www.revistainonline.com.br/ler_
noticia_cultura.asp?secao=5&noticia=560
>. Enviado por Belém com em 28/05/2007.
Acessado 20/07/2007.
6 Especialmente convidado para a exibição no MOMA em Nova Iorque em julho, 2006; Melhor
Documentário Latino-Americano pelo Sindicato de La Industria Cinematográficos de la
Argentina durante o Festival de Mar Del Plata 2006; Menção Especial do Júri pela Red Cine de
Derechos Humanos durante o Festival de Mar Del Plata em 2006; Melhor Som, Melhor Montagem,
Melhor Fotografia e Melhor Documentário no Festival de Cinema de Paraty PARATYCINE
outubro/2005; Melhor documenrio no Festival do Rio – setembro/2005; Melhor Documentário
Latino Americano no Cinesul 2005 – junho/2005; Margarida de Prata pela CNBB – maio/2005
(Para a categoria de longa-metragem, esse prêmio é oferecido pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB - aos melhores filmes do cinema nacional. Esse prêmio destaca filmes
do cinema brasileiro que apresentam valores éticos); 12º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá –
para Melhor Fotografia e Melhor direção de arte. Maio/2005; 3 Festival de Brasília de Cinema
Brasileiro – para Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhor Trilha e Melhor Som. novembro/
2004; Amazon Film Festival 2005 Menção especial do Júri novembro/2005. Convites Especiais
500 Almas; 9th annual One World International Human Rights Documentary Film Festival – Praga
2007; Exibição no Festival Cinema Brasil 2006 in Tokyo; Concurso Latino-americano Del 27 do
Festival Internacional Del Nuevo Cine Latino-americano, Havana – dezembro/2005. Disponível
em <http://www.revistainonline.com.br/ ler_noticia_cultura.asp?secao=5&noticia=560>. Enviado
por Belém com em 28/05/2007. Acessado 20/07/2007.
7 Ultimamente Joel tem habitado com mais freqüência o planeta Glauber. Com Paloma Rocha formou
uma parceria na criação de filmes e na restaurão e reedição em DVD das obras de Glauber. O
casal trata da recuperação dos negativos de “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro”.
Para os extras do DVD deTerra em Transe”, Joel e Paloma co-dirigiram o documentárioDepois
do Transe”. Em pouco tempo, teremos “Anabazys no disco deA Idade da Terra” eMilagres no
do “Dragão”. E mais adiante, “Kanto Santo” para acompanhar “Barravento. “Retrato da Terra,
também da dupla, enfocou a obra de Glauber a partir da chamada Trilogia da Terra. Até Dona
Lúcia Rocha já mereceu o seu quinhão, no inusitado documentário “Abry, instantâneo da mãe-
coragem quando paciente de uma cirurgia cardíaca. Disponível em <
http://oglobo.globo.
169
cineasta prodigioso parece imune ao banal e ao gratuito. Cada passo
da criação de Pizzini atende às necessidades poéticas dos temas ou das
personagens de seus filmes.
Quem acompanha a série “Retratos Brasileiros”, do Canal Brasil,
admira-se com a qualidade dos programas rubricados por Joel Pizzini. Em
“Um Homem Só, por exemplo, o ator Leonardo Vilar aceitou descerrar
a intimidade de seu apartamento e de sua vida. De Paulo José, Joel soube
retirar toda a verve em “Um Auto-retrato Brasileiro”. Por sua vez, “O
Evangelho Segundo Jece Valadão” enfocava o paradoxo entre o “cafajeste”
de ontem e o pastor religioso de há pouco. Mário Peixoto lhe conferiu uma
missão ilustre: recontar as filmagens deLimite numa obra de ficção, que
se chamaráMundéu A Invenção do Limite. Antes disso, porém, a usina
Pizzini produziu o curta “A Morte do Pai”, sobre a passagem de Roberto
Rossellini do cinema para a TV. Poderá ser o início de um projeto maior
sobre as três passagens de Rossellini pelo Brasil.
8
Segundo Cid Nader, o diretor percorre uma esfera à parte do que se
imagina como normalidade no cinema atual.
Os filmes de Pizzini normalmente se distanciam do facilmente classificável.
Sua obra tem uma coerência e ousadia estética que aponta para a arte fina,
bem elaborada, um grande artista com uma visão plástica muito particular
do cinema; um “poeta imagético”. (NADER, 28/06/07).
Pizzini edificou sua carreira de maneira muito mais conectada ao
mundo dos curtas-metragens, ininterruptamente muito próximo de uma
narrativa que procura eximir-se da culpa que ocasionaria o comodismo,
enveredando-se na busca de outros modos de contarhistórias. Segundo
Nader (2007) nesse aparentemente eterno processo, percebeu como poucos
que dá sim para contá-las através de imagens, músicas, colagens, poesia,
vagarosidade (no melhor dos sentidos), decupagem; passou a colocar
em prática as possibilidades que talvez somente o cinema ofereça, e que
parecem assustar outros autores.
1.2 A arte como linguagem, cinema como poesia
A obra de arte se configura como comunicação em linguagem
artística. Segundo Lotman (1978), as diversas manifestações artísticas,
com/blogs/docblog/pos>. Enviado por Carlos Alberto Mattos Acessado em 14/07/07.
8 Maiores informações no site disponível em http://oglobo.globo.com/blogs/docblog/post.
Acessado em 14/07/07.
170
sejam elas teatro, cinema, música, pintura etc, possuem uma linguagem que
as organiza de modo particular. Linguagem, para Lotman (1978), é todo o
sistema de comunicação que utiliza signos ordenados de modo particular
(que servem para transmitir informação), ou seja “cada linguagem, é não só
um sistema de comunicação, mas ainda um sistema modelizante, ou melhor
dizendo, essas duas funções estão indissoluvelmente ligadas.” E mais ainda,
“cada sistema de comunicação pode realizar uma função modelizante e,
inversamente, cada sistema modelizante pode desempenhar um papel de
comunicação” (1978:44-45). A mensagem é uma informação codificada
que, por sua vez, é decodificada e, o mais importante, é re-codificada. A
re-codificação é um dos conceitos fundamentais da semiótica da cultura.
9
O que define a linguagem como sistema semiótico é a circunstância
de ela ser constituída por signos, pois uma linguagem para exercer seu papel
comunicativo deve, obrigatoriamente, dispor de um sistema de signos. Por
consecutivo, a principal característica do signo é “a capacidade de exercer
sua função de substituição” (1978:10). Na medida que estes são sempre o
equivalente de alguma coisa, “signo subentende uma relação constante com
o objeto que substitui” (1978:12). Assim uma linguagem não é, não obstante,
um conjugado de signos avulsos, formados mecanicamente, pois os signos
têm uma relação biunívoca entre sua expressão material obrigatória e o
seu conteúdo. Assim, “os signos não existem como fenômenos isolados,
mas sim como sistemas organizados (semânticos e sintáticos) constituindo
uma das regras essenciais de qualquer linguagem”. (LOTMAN,1978:12).
Por sua vez, Lotman os divide em dois grupos: os signos convencionais
e os signos figurativos. Os convencionais, em que a palavra é o exemplo
mais típico, são aqueles em que a relação entre expressão e conteúdo tem
uma motivação intrínseca. Por sua vez, os signos figurativos, ou icônicos,
“supõem para o significado uma expressão única, uma expressão que lhe
é por natureza própria e se caracterizam por sua maior inteligibilidade
- o desenho é um grande exemplo” (1978:15). Dessa forma, os signos
convencionais são codificados e os figurativos são sua antítese. No entanto
se lembramos que os signos só podem ser lidos no interior de uma dada
área cultural, os signos icônicos acabam tendo, neste âmbito, um caráter de
convencionalização.
9 N.E.: A Semiótica da Cultura (SC) possui correntes de estudos diversas. Uma delas é de origem
russa. Desenvolveu-se a partir de um grupo significativo de pesquisadores e ficou conhecida
como a Escola de Tártu-Moscou (ETM). A proposta da semiótica de extração russa é descrever,
no sentido de demarcar, os elementos inerentes às diferentes manifestações da cultura, às quais
chamam de textos. Como esses elementos se relacionam nos movimento de formação de sentido.
171
Existe ainda para Lotman uma diferença essencial entre os signos
figurativos e os convencionais, “esses últimos formam facilmente sintagmas
e dispõem-se em microcadeias” (LOTMAN, 1978:20), facilitando a sua
circulação seja em forma de frases ou em narrativas. Mas construir uma
frase com signos figurativos, determinar a natureza de suas informações
e de suas fronteiras é algo muito difícil. Ainda para o autor o mundo dos
signos, icônicos e convencionais, não se limita, pois estes estão em constante
interação, interpenetrando-se e repelindo-se continuamente, processo este
que se evidencia nas artes. O grande exemplo citado pelo autor eslavo é o
da literatura, “arte que a partir de signos convencionais, cria um texto que
é um signo figurativo” (1978:20).
Para que houvesse o entendimento do texto não mais como um
simples enunciado dado em uma linguagem qualquer, mas como um sistema
de códigos marcado pela multivocalidade, foi necessário um considerável
desenvolvimento do pensamento científico. Os textos artísticos por serem
multivocais são acrescidos de uma unidade complementar, pois seus vários
subtextos são (re)expostos na linguagem de uma arte dada: gestos, cores,
sons, formas, imagens, iluminação e palavras traduzem-se por exemplo,
para a linguagem do cinema.
Apesar de o autor se referir à complexidade do texto como um passo
qualitativamente novo na ordem do texto, vale dizer que esta não é uma
característica exclusiva deste tipo de sistema. Para ele, não só os elementos
pertencentes a diferentes tradições culturais, históricas e étnicas, mas
também os constantes diálogos intratextuais entre gêneros e ordenamentos
estruturais de diversas orientações formam “esse jogo interno de recursos
semióticos que, manifestando-se com maior claridade nos textos artísticos,
resulta, em realidade, em uma propriedade de todo texto complexo”
(LOTMAN, 1998:86). Assim, o estágio avançado de complexidade pode ser
também verificado em outros tipos de texto da cultura. Ainda segundo Iuri
Lotman (1998), o “texto”, além de ser uma comunicação, cumpre também
outras duas funções, quais sejam, a de transmissão de significados e a de
geração de novos sentidos.
A estruturalidade é a qualidade textual da cultura sem a qual as
mensagens não podem ser reconhecidas, armazenadas e divulgadas. No
limite desse raciocínio situa-se a síntese sistêmica: o conceito de cultura
como texto, na verdade, deve ser entendido comotexto no texto. Todo
texto da cultura é codificado, no mínimo, por dois sistemas diferentes. Por
conseguinte, todo texto da cultura é um sistema modelizante.
172
É o texto que reúne as características do tipo de cultura. Os
aspectos do conceito de cultura como texto, apontados a aqui, permitem
sistematizar alguns pontos-chave da semiótica sistêmica. Por um lado, o
processo de passagem da informação em texto; por outro, a dinâmica do
texto com o contexto. Ou seja
O “trabalho” fundamental da cultura [...] consiste em organizar
estruturalmente o mundo que rodeia o homem. A cultura é um gerador
de estruturalidade: cria à volta do homem uma sociosfera que, da mesma
maneira que a biosfera, torna possível a vida, não orgânica, é óbvio, mas de
relação (LOTMAN ; USPENSKII, 1981:39).
10
1.2.1 A linguagem do cinema
O cinema é uma narrativa feita de imagens. É a fusão de duas
tendências narrativas, a figurativa (fotografia animada, imagem-movimento)
e a convencional, as palavras, que mesmo quando o cinema as elimina,
surgem como um meio que falta. As palavras, na película, comportam-se
como imagens (por exemplo, do cinema mudo) e podem simultaneamente
ser signos convencionais e figurativos. Por sua vez, no cinema é a linguagem
da fotografia que predomina, linguagem esta essencialmente figurativa.
O cinema só se tornou arte quando seu plano temático foi associado
ao máximo de verossimilhança e ao máximo de maravilhoso (liés é seu
precursor) e quando, por sua vez, a montagem consentiu colocar a nu a
convenção intrínseca ao ajuste dos planos.
11
Lotman (1978) acredita que a significação no cinema só se expressa
pelos meios da linguagem cinematográfica e é impossível fora deles, pois
a significação cinematográfica resulta de um encadeamento particular
dos elementos semióticos, um encadeamento que é próprio do cinema”
(LOTMAN, 1978:77). O mundo artístico cinematográfico, fracionado em
planos, é um mundo no qual foi introduzida a descontinuidade, em que todo
segmento tem uma certa independência permitindo muitas combinações,
ao contrário do mundo real. Isto só é possível neste tipo de arte graças
10 No texto integral de nossa tese, aprofundamos a reflexão acerca desses conceitos (retomando e
associando a outros conceitos), especialmente no capítulo modular em que analisamos o cinema
de Pizzini como um cinema barroco. Cf. CHACAROSQUI-TORCHI, 2008.
11 A investigação da montagem é atribuída à escola de Brighton, outras vezes a Griffith, mas só
se tornou teoria significativa graças às experiências e às pesquisas de Kuléchov, Eisenstein,
Tynianov, Chklovski e toda uma série de cineastas e de investigadores soviéticos dos anos vinte.
(LOTMAN, 1978:37).
173
ao plano, que adquire a liberdade da palavra. O plano só supera o seu
isolamento, no movimento temporal, pela montagem, responsável pela
seqüência narrativa:
O cinema tem sua natureza narrativa, o ponto de vista como
princípio de construção do texto é do mesmo tipo que o do romance,
não se assemelhando ao da pintura, ao do teatro ou ao da fotografia.
Além disso se o diálogo verbal no cinema é semelhante ao diálogo
no romance e no teatro, é nesse sentido mesmo específico, que o
correspondente no cinema ao discurso narrativo do autor no romance
é a narrativa cinematográfica formada pelo encadeamento de planos.
(LOTMAN, 1978:84).
Paralelos ao desenvolvimento da narrativa cssica cinematográfica,
se desenvolveram vários movimentos de vanguarda que defendiam um
cinema baseado na investigação perceptiva da técnica. E que formaram
correntes teóricas mais tarde chamadas de formativas. Dois importantes
cineastas, para a história, conseguem fazer correntes distintas dialogarem
(realismo e formalismo): Pier Paolo Pasolini e Luis Buñuel defendiam
uma determinada narrativa auto-expressiva buscando a potencialização
da linguagem clássica e do formalismo. Tais teses foram denominadas
“Cinema de Poesia.
1.3 Por um Cinema de Poesia
1.3.1 A versão de Pasolini
A obra “Empirismo Ereje
(PASOLINI, 1981) é uma reunião de
manuscritos ensaísticos de Pier Paolo Pasolini . Nessa obra, o que mais
nos interessa é o ensaio intitulado “O cinema de Poesia” em que Pasolini
caracteriza a “tendência da configuração”. Neste, fica claro o interesse
do autor pela especificidade do cinema como arte e o jeito deste explorar
as fronteiras da narração convencional. Esta não se faria pelo seu
indeferimento puro e pueril, mas pela sua reestruturação. O primeiro item a
ser referendado neste é a natureza da imagem, pressupondo uma duplicidade
essencial entre sua concretude material e sua primitividade comunicativa.
Essa dupla natureza da imagem cinematográfica reflete a iconicidade, no
sentido que todo signo icônico tende para o vago de sua concreção. Em seus
textos, Pasolini defende a tese de que o acúmen humano do real é análogo
174
à representação cinematográfica. Ou seja, a configuração cinematográfica,
ao narrar e criar fábulas, seria similar ao método pelo qual o indivíduo
interioriza e constitui o sistema sígnico em que vive – a realidade.
A identidade entre cinema e realidade, proposta por Pasolini,
distancia-se nos filmes pela demanda temporal em que uma “vida vivida”
está sempre submersa num presente descoordenado, e a “vida reproduzida”
em um passado organizado. Para Pasolini o “cinema de poesia” inventa sua
própria linguagem, porque inexiste uma abordagem cientifica sistematizada
desta técnica audiovisual. Ou seja:
Conhecemos o ‘filme’, (como conhecemos os homens ou os
poemas), mas não conhecemos o ‘cinema’ (como ainda ignoramos o
que seja a humanidade ou a poesia). Ou então, se sabemos um pouco
o que é o cinema, é enquanto ‘cinema indústria’ (cinema industrial)
ou enquanto cinema-fenômeno social “como se conhecêssemos
uma ‘língua’ enquanto instrumental, sem saber ao certo o que ela é”
(1981:135).
Fica certa então a diferença entre cinema (sendo uma abstração,
tal como a noção de poesia) e filme que é o produto concreto, (tal como
poema). Para o crítico é a montagem que torna o cinema uma linguagem,
capaz, portanto de se fazer legível:
A morte realiza uma montagem fulminante de nossa vida: ou seja
escolhe seus momentos verdadeiramente significativos e coloca-os
em sucessão, fazendo do nosso presente infinito, instável e incerto e
por isto não descritível lingüisticamente, um passado estável e certo,
e por isto bem descritível lingüisticamente (no âmbito precisamente
de uma semiologia geral). Só graças a morte, a nossa vida nos serve
para nos expressarmos. A montagem trabalha desse modo sobre os
materiais do filme (que é constituído de fragmentos, longuíssimos
ou infinitesimais, de um grande número, como vimos, de plano-
seqüências e de planos subjetivos infinitos) tal como a morte opera
sobre a vida. (1981:196).
É o cineasta que transforma o filme em narrativa.Enfim, em obra
significativa. O cineasta deve mergulhar no caos de imagens significantes
disponíveis à sua percepção, torná-las possíveis (isto é apreensíveis
pela câmera em sua aparência exterior) para, só então, poder proceder à
estilização (definida como qualidade expressiva individual”). Segundo
Pasolini, o que se verificou ao longo da história foi a formação de uma
175
gramática cinematográfica estilística, em que se tomou como padrão a
prosa narrativa.
A realidade é que o cinema no próprio momento em que se afirmou
como “técnica” ou “gênero” novo de expressão, afirmou-se também
como nova técnica ou novo gênero de espetáculo ou de evasão:
com uma quantidade de consumidores inimaginável para quaisquer
formas expressivas. (...) Ou seja, todos seus elementos irracionais,
oníricos, elementares e bárbaros foram contidos abaixo do nível
da consciência: foram explorados como elemento inconsciente
de choque e de persuasão: e por cima desse monstro hipnótico
que um filme é sempre, foi rapidamente construída a convenção
narrativa que forneceu a matéria de tantas inúteis e pseudo-críticas
comparações relativas ao teatro e ao romance. Trata-se de uma
convenção narrativa que pertence indubitavelmente, por analogia, à
língua da comunicação da prosa: mas com esta última, tem apenas
em comum o aspecto exterior – os processos lógicos e ilustrativos –
enquanto lhe falta um elemento essencial da linguagem da prosa: a
racionalidade (PASOLINI, 1981:141).
Pasolini oferece, então, o “cinema de poesia” como uma outra
possibilidade de produção que se alvitrasse a empreender as possibilidades
significativas e a qualidade onírica intrínseca ao cinema – em contraposição
à espécie narrativa “tendencialmente naturalista e objetiva” (1981:143).
Aponta assim uma potencialidade quanto ao desenvolvimento de um
espírito significativamente lírico-subjetivo. Enquanto no cinema narrativo
convencional o esforço seria direcionado para fazer-se compreender
(univocidade), no “cinema de poesia, o intento encontra-se na outra ponta,
a da invenção da ambigüidade, do imaginativo, subjetivo, não-concreto, não
palpável. Segundo Pasolini: “O cinema, carecendo de um léxico conceptual
e abstrato, é poderosamente metafórico, começa por isso forçosamente ao
nível da metáfora” (1981:143). Ele ainda observa que a metáfora particular,
da forma que se realiza na literatura, é praticamente impossível no cinema:
O procedimento de metaforização no cinema “remete ao momento da
criação, anterior a sua realização concreta nos filmes, correspondendo
ao processo de transformação da realidade em representação ordenada, e
da filosofia de ideais do artista em uma fábula.” (PASOLINI, 1981:143).
Octavio Paz, a esse respeito, em seu livro “O arco e a Lira”, afirma:
Linguagem e mito são vastas metáforas da realidade. A essência da
linguagem é simbólica porque consiste em representar um elemento da
176
realidade por outro, como ocorre com as metáforas. A ciência verifica uma
crença comum a todos os poetas de todos os tempos: a linguagem é poesia
em estado natural. (1982:41)
Paz acrescenta ainda que “o homem é um ser que se criou ao criar
uma linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo”.
(1982:41). Partindo desse pressuposto, Pasolini denuncia o modo como o
“cinema de poesia” seria realizável. Apontando a não delimitação entre
poesia e prosa indicando que a diferenciação refere-se à “tendências de
configuração”. Esclarece ainda que a poesia a que se remete não se reduz
a uma poética interior à narrativa, mas ao emprego de uma “linguagem de
poesia específica”. Ou seja o “cinema de poesia” tem procedimentos que o
denunciam dizendo respeito ao momento de estilização.
A formação de uma “língua de poesia cinematográfica” implica, por
conseguinte, a possibilidade de criar, pelo contrário, pseudo-narrativas
escritas na língua da poesia: a possibilidade, em suma, de uma prosa de arte,
de uma série de página líricas, cuja subjetividade será garantida pelo uso do
pretexto da “subjetiva indireta livre”: onde o verdadeiro protagonista é o
estilo. (PASOLINI, 1981:151).
Segundo, ainda, o cineasta,a releitura do discurso indireto livre e
do mologo interior (recursos pprios da literatura) como uma subjetiva
indireta livre é que viabilizam uma língua técnica da poesia no cinema”
(1981:144). Na obra literária, o “discurso indireto livre” é caracterizado pela
adoção por parte do escritor de uma linguagem introspectiva, psicológica,
uma linguagem da personagem através do seu fluxo de consciência
ou monólogo interior. O discurso de ambos, personagem e narrador, se
interconectam diferenciando-se apenas estilisticamente. Por sua vez o
discurso direto” é a anulação do narrador que dá voz diretamente para as
personagens através dos diálogos (atos e palavras). No cinema, os conceitos
de “discurso indireto livre”, “discurso direto” e “monólogo interior”
precisam ser ponderados, pois não existiria uma forma de diferenciação
estrita entre sentido visual de um grupo social determinado ou de uma
comunidade. Pasolini aponta que, a diferenciação entre fala do diretor
e das personagens fílmicas se dá pelo estilo, intuída pelo espectador
na estruturação narrativa. Para o cineasta, o autor de cinema ao tentar
diferenciar seu discurso individual da fala da personagem que es
representando, se utiliza de “certos modos característicos da linguagem da
poesia – uma operação estilística” (1981:144). A “subjetiva indireta livre”
177
possível no cinema caracteriza-se por certos procedimentos que denunciam
a linguagem da poesia; entre eles a adoção de uma “subjetiva indireta livre
de pretexto”, em que o autor mescla, em maior o menor grau, o seu sistema
de signos com os da personagem.
Os filmes em que se pode observar a tendência para umcinema
de poesia caracterizam-se, ainda, pela existência de uma personagem
central que domina a narrativa de tal forma que esta parece representar sua
subjetividade (ainda que, tecnicamente, o filme não se apresente como uma
câmera subjetiva constante). Esse cinema é realizado sob a forma de uma
narrativa metafórica refletida pela contraposição entre a personalidade do
cineasta (como autor-modelo)
12
e da personagem (como desdobramento
do autor em uma segunda personalidade autônoma). Pasolini declara-se
comprometido com a narratividade cinematográfica, não lhe interessando
a expressividade pura, mas uma possibilidade de língua de poesia em que
a expressão mescla-se à narrativa.
A “subjetiva indireta livre” toma a forma de um pretexto porque “por baixo
deste filme, corre o outro filme – o filme que o autor teria feito mesmo sem
o pretexto da mimesis visual do seu protagonista: um filme de caráter inteira
e livremente expressivo-expressionista”. (PASOLINI,1981:209)
O cineasta faz uma seleção ordenada que constitui o filme concreto,
mas que se mostra sempre ameaçado de abandono em favor de outra
possibilidade latente que emergiria do caos significativo. Revela-se
então um outro procedimento comum no “cinema de poesia: a presença
sensível da técnica. Existe nocinema de poesia um nível aparente
de metalinguagem, em que a percepção da técnica é exigida para que
se alcance um segundo nível narrativo. Nocinema de poesia, o autor
busca o ideal de poesia também na literatura, a intradutibilidade: forma e
conteúdos amalgamados.
No ensaio Ossevarzioni sul piano-sequenza, de 1967, Pasolini
trabalha a partir das oposições análogas “morte/vida”, “filme/cinema”
da mesma forma que a morte opera uma “fulgurante montagem da vida,
uma síntese discursiva dos principais momentos da existência humana,
construindo “atos míticos e morais fora do tempo” (Xavier, 1993:104)
12 Umberto Eco (1994) faz a diferenciação entre “autor-empírico” e “autor-modelo”, em que o
primeiro representa o cineasta, escritor ou artista concreto, e o segundo representa uma abstração,
é o autor projetado na obra. Da mesma forma, tem-se o “leitor-emrico” e o “leitor-modelo”.
178
em oposição a esse infinito e absoluto plano-seqüência do presente que
é a vida, o filme constrói um discurso em que se articulam os planos,
cada qual sendo um ponto de vista sobre o todo (do cinema ou da vida).
Assim, o cinema (uma impossibilidade) seria correlato à vida, como um
hipotético plano-seqüência, enquanto que o filme, seu oposto concreto,
palpável, criaria uma montagem do real, pondo cada ponto de vista (plano)
em perspectiva com o todo. O registro cinematográfico fixa, delimita a
realidade, tornando o presente em passado e ressacralizando-o ao fechar
uma abertura inconclusa. Daí a recusa de Pasolini pelo plano-seqüência
em seus filmes: este estaria ligado a uma tentativa de naturalização, que a
montagem refutaria ao traçar uma iluminação retrospectiva do acontecido,
criando uma nova relação com a temporalidade, um tempo sagrado, diverso
do tempo da realidade profana, um tempo que pode ser acronológico, ou
como nos diz Janice Tong (2001), um “tempo no limite da história”.
A montagem é o que torna o cinema possível concretamente, é o
meio pelo qual o caos significativo do presente da existência torna-se
coordenável e legível. Por fim é o responsável pela sintaxe cinematográfica.
Pasolini afirma queé na montagem que se ver if ica a estilização (1981:191).
Acrescenta ainda que: “é nos ritmos, por conseguinte, ou seja, na montagem,
que se pode, sobretudo falar de arbitrariedade e de convencionalidade no
que se refere à língua do cinema” (1983:173). A montagem é um primeiro
nível de sintaxe dentro do próprio plano, em que elementos selecionados
da realidade são compostos, justapondo-se, depois, como processos pelos
quais, planos e seqüências se articulam. A montagem denotativa representa
o momento mesmo de síntese de estabelecimento de uma relação entre um
plano e outro. A montagem rítmica é a que determina o ritmo de todo o
filme e de um plano em relação ao outro, de acordo com as suas relações
de duração. A sensibilidade perceptiva da montagem seria alcançada no
“cinema de poesia” pelo descompasso nessas duas fases de montagem,
estabelecendo relações estranhas entre os planos, seja em relação ao seu
conteúdo denotativo, seja quanto ao ritmo.
Para Pasolini, o “cinema de poesia” representa a força em
conflito com a narrativa cssica convencionalizada, denunciando-a. Do
espectador é exigido um nível maior de atividade intelectual, uma vez que
a metalinguagem é importante na narrativa e na interpretação, mesmo
estando implícita na narrativa e não ocupando papel central. Anatol
Rosenfeld assim explica o modo como o espectador atua na interpretação:
179
O curioso é que o leitor ou espectador não nota as zonas
indeterminadas (que também no filme são múltiplas). Antes de tudo
porque se atém ao que é positivamente dado e que, precisamente
por isso, encobre as zonas indeterminadas; depois, porque pretende
atualizar certos esquemas preparados; finalmente, porque costuma
“ultrapassar” o que é dado no texto, embora geralmente guiado por
ele.(ROSENFELD apud CANDIDO, 1985:34)
No “cinema de poesia” a abertura é enfatizada, chamando o
espectador a se comprometer na interpretação. O filme tende a uma
profuo de vazios de indeterminão simulados como vazios funcionais.
O filme deixa o espectador frente a uma construção visual, que lhe exige
uma interpretação pessoal.
1.3.2 A versão de Buñuel
As noções de “cinema de poesia, segundo Luis Buñuel, estão
explicitadas na conferência “Cinema: instrumento de Poesia” (BUÑUEL
apud XAVIER, 1983:331-337), nesta o cineasta sintetiza sua visão sobre o
cinema, a realidade e o papel do artista. A filmografia de Buñuel é marcada
pela exploração dos limites da linguagem, na busca de uma ruptura com
a tradição narrativa. Para o cineasta, nocinema de poesia acentua-se o
papel do cineasta/autor em revelar um mundo transformado ao seu público/
fluidor, expondo, a si próprio, sua sensibilidade e sua visão da realidade
através de imagens concretas. Buñuel acredita queo cinema parece ter
sido inventado para expressar a vida subconsciente, tão profundamente
presente na poesia; porém quase nunca é usado com este propósito
(BUÑUEL apud XAVIER, 1983:331). A potencialidade em expressar
o mundo interior do artista através da imagem do real transformada em
metáfora é que Buñuel desejava ver posta a efeito pelo cinema. O cineasta
teria a função de trazer à tona o que percebe de fantástico e desconhecido
na realidade, incitando o espectador a questionar a ordem aparente. O
cineasta reinventaria a realidade, revelando o que não esteja visível no
cotidiano, reorganizando-a de acordo com a subjetividade do cineasta em
sua função de artista. No “cinema de poesia, a estrutura principal é a de
vivência de estados emocionais; além das emoções das personagens, busca-
se a recriação de suas emoções ou pensamentos em imagens marcadas pela
subjetividade do cineasta o agir da personagem é metáfora do mundo
interior do autor. Como Pasolini, Buñuel indica umcinema de poesia
180
que não extrapola inteiramente a fronteira da narratividade, mas procura
explorá-la, reformulando-a. A inter-relação entre o procedimento artístico
e o predomínio da função poética também é prognosticada por ele.
Na sua sugestão de “cinema de poesia”, o enigma e a recriação da
realidade baseiam-se não em uma narrativa fantasiosa (ou fantástica) mas na
forma que esta se estrutura. Daí a sua obstinação em empreender o potencial
da linguagem extrapolando a fronteira da narrativa cinematográfica
convencional. A montagem aparece como fator decisivo da edificação
poética porque permite que surjam o fantástico e o misterioso.da conexão
ou associação de imagens concretas da realidade (proposta que casa com o
ponto de vista de Pasolini sobre a montagem). Buñuel enfatiza:
Começa então na tela, e no interior da pessoa, a incursão pela noite do
inconsciente; como no sonho, as imagens aparecem e desaparecem mediante
fusões e escurecimentos; o tempo e o espaço tornam-se flexíveis, prestando-
se a reduções ou distensões voluntárias; a ordem cronológica e os valores
relativos da duração deixam de corresponder à realidade; a ação transcorre
em ciclos que podem abranger minutos ou séculos; os movimentos se
aceleram (BUÑUEL apud XAVIER, 1983:336)
O “cinema de poesia, proposto por Luis Buñuel, assinala para maior
intercâmbio entre autor, obra e espectador. A preponderância da função
poética da linguagem motiva um produto fílmico cuja forma, por si só,
constitui uma narrativa menos funcional e mais significativa, na qual a
interpretação dúbia é suscitada.
1.4 Por um “cinema de poesia” mestiço: a versão de Joel Pizzini
Joel Pizzini é conhecido por um trabalho extremamente pessoal
no cinema. Seus filmes seguem a trilha do que o cineasta italiano Pier
Paolo Pasolini definia como “Cinema de Poesia: No “cinema de poesia”
a personagem é a linguagem e o estilo o protagonista. Nessa direção, a
estética quando não coincide, precede à ética. Ou como diz o poeta
curitibano Paulo Leminski, “o tema vem depois do poema” (LEMINSKI
apud PIZZINI, 07/06/2007).
Considera-se cinema de prosa aquele vinculado à tradição literária,
que tem como ponto de partida o que está sendo narrado. Já o “cinema de
poesia” (e assim o cinema de Pizzini) tem como fundamento a procura de
181
uma linguagem específica, baseada na forma de se narrar. Pizzini ao ser
questionado do porquê de fazer cinema responde:
Para produzir sentidos, me consolar, exasperar o espírito, comunicar
experiências, inventar realidades, me vingar do mundo, permanecer
no tempo, para me salvar, enfim por absoluta necessidade de me
expressar. O cinema para mim é um instrumento de poesia, pela sua
polifonia e múltiplas possibilidades de abarcar os sentidos, alargar a
imaginação, revelar mundos sensíveis... (PIZZINI, 07/06/2007)
“Caramujo-flor”
13
- Filme colorido com duração de 21 minutos,
produzido em 1988, no formato 35 mm. O seu elenco conta com os atores
Ney Matogrosso, Rubens Corrêa, Tetê Espíndola, Aracy Balabanian e
Almir Sater. O roteiro (assim como a direção) é de Joel Pizzini, a fotografia
de Pedro Farkas, a música de Lívio Tragtenberg, R. H. Jackson e Tetê
Espíndola. Geraldo Ribeiro e João Godoy cuidaram da qualidade sonora. A
montagem ficou com Idê Lacreta. Clovis Bueno assina a direção de arte e a
produção executiva é de Eliane Bandeira. Teorizando sobre o filme, Pizzini
lembra que buscou emCaramujo-flor situar o anonimato do criador,
mas experimentando em imagens a sua poesia, que é auto-definida como
“armação de objetos lúdicos com emprego de palavras, cores, imagens e
sons” - o que coincide com o próprio sentido de montagem cinematográfica.
Sem pretensão, mas com sinceridade, diz: - Um poema sob cinema...
(PIZZINI,07/06/2007 )
Como em um livro de poesia, em que a leitura linear não rege o
percurso, esta obra se comporta como um livro-filme de páginas soltas,
deixando fendas para o leitor-espectador conectar a partir dos fragmentos
de imagens e sons, resíduos poéticos que, instavelmente, por ali transitam. O
cinema de Joel Pizzini brota da ânima da imagem, espraia-se furiosamente
pelo espaço fílmico, transgredindo limites temporais para, enfim, jorrar em
nossos olhos faíscas visuais e sonoras de inquietantes contornos. O filme
busca definir o homem e sua eterna busca pela natureza, principalmente
de essência sertaneja, de onde tira sua inspiração, serve para impulsionar a
cultura ameríndia do Mato Grosso do Sul. (SANTOS, 06/06/2007) Ao ser
13 N.E.: Caramujo-flor ganhou os seguintes prêmios: Melhor Direção - Festival de Brasília
1988;Melhor Fotografia - Festival de Brasília 1988; Pmio Especial da UNB - Festival de
Brasília 1988; Melhor Montagem - Rio Cine 1989; Melhor Filme (Júri Oficial) - Festival de
Huelva (Espanha) 1988; Menção Honrosa - Festival de Curitiba 1989; Melhor Filme - Jornada
do Maranhão 1989; Melhor Fotografia - Jornada do Maranhão 1989; Melhor Trilha Original -
Jornada do Marano 1989.
182
questionado sobre o formato de curta-metragem o cineasta é contundente:
Pela sua propriedade sintética, pela brevidade que tem tradição
no conto, no haikai e pode condensar uma experiência intensa em
pouco tempo, com muita essencialidade. O tempo de duração, a
priori, não garante nada. Há desde longas que a gente não vê o tempo
passar até curtas intermináveis. Depende do ritmo, composição
e da articulação da montagem... O tempo curto, a brevidade, são
apropriados para um cinema de voltagem poética. Cada filme dita
seu tempo próprio, interno, subjetivo. Não há regras nesse sentido.
Filmes de ensaio, experimentais, são quase como música de câmara,
procuram “esconder o esforço” e exprimir muitas vezes o mínimo,
com economia de meios (PIZZINI, 07/06/2007)
“Caramujo-flor” não pode evidentemente ser enquadrado numa linha
narrativa linear clássica, mas também não se constrói pelo acaso. Pizzini,
a exemplo de Pasolini, como também de Buñuel, escolheu muito bem o
tratamento espaço-temporal de seu filme e a maneira de narrar. Significa
dizer que narrar, a exemplo de Pasolini era poetar, isto é, fazer poesia,
de forma que o estranhamento e o desconforto são provocados pelo belo.
Para distinguir-se se algo é belo ou não, referimos a representação, não
pelo entendimento ao objeto em vista do conhecimento, mas pela faculdade
de imaginar. Assim, o juízo de gosto, que é estético, e não é lógico, está
fundado no sentimento de prazer e desprazer. Esse juízo não gera nenhum
conhecimento, pois é baseado no sentimento do sujeito. Desse modo, na
analítica do belo há uma articulação entre o entendimento e a imaginação, por
isso não tem representação lógica, não constitui objetos e não tem interesse;
sendo assim, é pura fruição, subjetivo e universal. O cinema de Pizzini é
uma experiência de beleza – se oferece ao espectador como um evento
plástico-sonoro indomável, cuja rebeldia estética afugenta os preceitos
normativos da gramática clássica dodigo cinematográfico, imprimindo
na sensibilidade do fotograma um discurso-desvio de fecunda imaginação.
Desta forma, o “cinema de poesia” de Pizzini, por ser experimental, vai
além dos pressupostos elencados por Pasolini, aproximando-se mais das
definições de Buñuel. Como o próprio cineasta admite “novos conteúdos
pressupõem novas formas” (CAETANO, 2005:307). Pizzini não produz
apenas um “cinema de poesia”, mas um cinema sobre e com poesia.
“Caramujo-flor” não é apenas um filme narrativo que introduz a perspectiva
da subjetividade poética, como prescreve Pasolini. É um filme totalmente
subjetivo, poético, enigtico e obscuro, constituído sob a perspectiva
183
dissonante do universo estético de Barros. Esta assertiva está presente na
asseveração do cineasta:
O cinema não-narrativo que particularmente me interessa, só encontra
espaço no curta-metragem (raras exceções) e na vídeo-arte, que cada
vez mais vai ganhando corpo e se tornando uma vertente entre o
cinema e as artes plásticas (PIZZINI, apud CAETANO, 2005:307)
Portanto o “cinema de poesia” de Pizzini é mestiço, pois privilegia
um conjunto de procedimentos formais caracterizados pelo cruzamento de
procedimentos estéticos de múltiplas origens o que inclui a forte presença
da contradição, do paradoxo, do desequilíbrio, gerando no receptor um
certo estranhamento no que diz respeito aos valores, modelos e referências
que se encontram integrados na obra. A naturalização do que poderíamos
chamar de uma tensão harmoniosa entre elementos díspares, apontando
para conflitos aparentemente insolúveis, é que parece ser a característica
peculiar de uma obra mestiça. Essa parece ser a concepção que Gruzinski
(2001) tem de uma obra de arte mestiça: “Em vez de se limitar a representar
situações de impasse ou a rejeitá-las, cada uma dessas obras, aciona
deslocamentos ou mutações que cultivam de todas as maneiras os recursos
da mestiçagem e da hibridação” (GRUZINSKI, 2001:320). Vale lembrar
ainda que, para o autor, a mestiçagem não é um estado excepcional das
relações interculturais que gerariam um caos temporário, mas sim uma
condição permanente de tais relações: “As mestiçagens nunca são uma
panacéia; elas expressam combates jamais ganhos e sempre recomeçados.
(GRUZINSKI, 2001:320). Canclini afirma que mestiçagem passa por uma
família de conceitos, por sua vez prefere o termo hibridação para nomear
as diversas mesclas interculturais ou seja “processos socioculturais nos
quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se
combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (2003:19).
No pensamento de Laplantine e Nouss (1997), o termo mestiçagem
que é originário do latim mixtus (mistura), se constitui no seio da biologia
e vai aos poucos migrando para outros campos. Aparece pela primeira vez
em espanhol e no português para designar, no contexto da colonização,
o mulato, o “criollo. Aceito pela lingüística e pelo estudo das religiões,
embrenha-se de modo tímido no campo antropológico, hesita no da arte
(designando por exemplo o barroco) e torna-se problemático, e para alguns
até inaceitável, no domínio da ciência e da epistemologia.
Laplantine e Nouss (1997) afirmam que a grande e única regra da
184
mestiçagem é a falta de regras, pois cada mestiçagem é única, particular e
traça seu próprio futuro. Mestiçagem é uma invenção nascida da viagem
e do encontro que transforma a submissão em diálogo e recriação. Para os
autores
A dúvida está intrinsecamente ligada à mestiçagem, simultaneamente
como causa e efeito: ela age como profilaxia da suspeita que se levanta
sobre qualquer totalidade homogênea, incluindo a personalidade
individual (1997:64)
Pizzini assume essa condição mestiça por seu cinema ter uma tessi-
tura móvel, em contínua metamorfose, esperando sempre outras misturas.
Um cinema que instaura a dúvida e não dialoga com a obsessão de mercado
e que busca a todo custo a média e a mídia, o cineasta advoga:
meus projetos estão “condenados” a dialogar com a tradição ou a falta dela,
já que sou antes de tudo um pesquisador de imagens, atento aos avanços de
nosso tempo e antenado com os novos recursos e tecnologias disponíveis
(PIZZINI,apud CAETANO, 2005:307).
Assim fica claro que o termo mestiço, por nós utilizado, não remete
a cor, mas “a modos de estruturação barroco-mestiços que acarretam, pela
confluência de materiais em mosaico, bordado e labirinto, outros modos
e organização do pensamento”(PINHEIRO, 2006, p.10). Numa primeira
mirada, Pizzini admite que se sente entusiasmado por um certo cinema
europeu da década de 70 e 80, de baixo orçamento produzido pelos próprios
diretores. Nessa direção “a percepção do cinema como”música da luz” (na
definição de Abel Gance) abriu janela para futuros arranjos e combinações
(PIZZINI,apud CAETANO,2005:300).Confessa ainda Pizzini:
Como bom colonizado, precisei passar pela descoberta dos cinemas
novos da Europa (Herzog, Godard, Fellini, Antonioni) e leste
europeu (Forman, Polanski) para depois valorizar a dimensão épica e
poética do cinema novo brasileiro (Glauber, Joaquim Pedro, Nelson
e Seraceni). E, por tabela perceber a grandeza do cinema de invenção
inaugurado por ‘Limite’ e erigido particularmente por Rogério
Sganzerla e Bressane (PIZZINI,apud CAETANO,2005:300).
E foi através dessa contaminação antropofágica, designada por
Pizzini de “limítica” que o cineasta passa a se interessar sistematicamente
por um cinema experimental, um cinema de autor, baseado na pesquisa
185
de materiais naturais que se refletem na umidade e luz solar, nas coisas
do chão, na relação entre corpo e natureza, num mapeamento mosaico de
nossa paisagem cultural, quanto a isto afiança o cineasta:
me interesso pelo cinema de pesquisa de linguagem de pretensões
confessadamente artísticas. Perseguindo sempre o conteúdo formal,
ou a forma de produzir sentido por meio da matéria onírica. Condensar
forma e in-formação é minha permanente obsessão. (PIZZINI,apud
CAETANO,2005:300).
De qualquer modo, as idéias de renovação permanente dos conflitos
de produção do cineasta como de qualquer produção cultural e de
valorização de procedimentos estéticos vinculados a tais conflitos vêm
contribuir sobremaneira para a reflexão e análise das obras mestiças. Afinal
como assevera Pizzini, de forma indagativa, ao comentar “Caramujo-flor”:
“Porque precisamos no cinema ficar presos a uma ordem de cliclês herdados
e convencionalizados a partir da literatura e da narrativa burguesa?
(PIZZINI,apud CAETANO,2005:300). Para o cineasta só a poesia tem
como funçãoalargar a percepção do mundo, ressignificar palavras e
imagens e sondar formas de percepção não visitadas”. (PIZZINI,apud
CAETANO,2005:300).
Em “Caramujo-flor” a fragmentação recorta momentos e, ao
mesmo tempo, enquanto recurso discursivo, os fragmentos de imagens e
poemas, possibilitam ao espectador a inserção de recortes particulares, de
indagações. São imagens sinestésicas, poéticas, que contaminam quem as
. Fogem as imagens, ficam os recortes, os detalhes, fica a memória, pois
a dimensão da heterogeneidade discursiva do filme está dita no trabalho
de ruptura da imagem. Assim a fragmentação, dentre outros, parece ser
o grande recurso narrativo do filme, recurso que nos permite entendê-lo
como uma grande metáfora. Só o trabalho de memória do espectador é que
pode realizar a fusão das imagens. E o que vem sustentar essa nossa análise
é – além de nos remeter aqui, ao conceito de policromia, que recobre o
trabalho de interpretação de uma imagem por remissão a outra imagem (e
não apenas a palavras) – a referência à noção de efeito metafórico, segundo
o qual os sentidos são produzidos por deslizamentos, por transfencia. Ao
se interpretar a imagem pelo olhar – e não através da palavra – apreende-
se a sua matéria significante em diferentes contextos. O resultado dessa
interpretação é a produção de outras imagens (outros textos), produzidas
pelo espectador a partir do caráter de incompletude inerente, eu diria, à
linguagem verbal e não-verbal. O caráter de incompletude da imagem
186
aponta, dentre outras coisas, a sua recursividade. Quando se recorta pelo
olhar um dos elementos constitutivos de uma imagem produz-se outra
imagem, outro texto, sucessivamente e de forma plenamente infinita. Ou
como pensa Eisenstein:
Uma obra de arte, entendida dinamicamente, é apenas este processo
de organizar imagens no sentido e na mente do espectador. É isto
que constitui a peculiaridade de uma obra de arte realmente vital e
a distingue da inanimada, na qual o expectador recebe o resultado
consumado de um determinado processo de criação, em vez de ser
absorvido no processo à medida em que este se verifica. (1990:20).
Falar desse aspecto da imagem – a infinita capacidade de significar
através da possibilidade infinita de segmentabilidade – é de fundamental
imporncia tanto para se desvincular a definição do signo não-verbal da
do verbal, quanto para se ancorar a afirmativa de que a imagem é um texto,
direção esta que define a imagem-texto como um todo coerente enquadrado
por uma moldura, buscando aí a relação todo/parte e, conseqüentemente,
lidando com a possibilidade de segmentação da imagem, através da
segmentação dos elementos de composição constituídos na relação fundo/
figura (SOUZA, 2000).
O esboço do Mosaico
O cinema de Pizzini abunda em referências que não se esgotam como
signos, mas é um grande leque de possibilidades como se este estivesse
todo o tempo refazendo a linguagem do cinema e precisasse de um novo
espectador (uma nova visão) a cada imagem projetada na película. Por causa
das representações compartilhadas da dissolução do mundo e a dissolução
de formas discursivas convencionais. Ou seja, a narrativa de Pizzini pede
o tempo inteiro que o leitor-espectador faça o seu reflexivo trajeto para a
construção de seu próprio filme (narrativa).
Tentamos explorar no trabalho a imagem do mosaico, obra de arte que
tem como técnica o ungir de fragmentos, retalhos, o de matérias em forma
de cacos, restos e até mesmo entulhos. Acredito que a melhor metáfora
para os procedimentos cinematográficos de Joel Pizzini é a do mosaico,
procedimento também assumido por Manoel de Barros na composição de
sua obra:
Porém a nós, a nós sem dúvida – resta falar dos fragmentos, do homem
187
fragmentado, que perdendo suas crenças perdeu sua unidade interior. É dever
dos poetas de hoje falar de tudo que sobrou das ruínas.(...) E, se alguma
alteração tem sofrido a minha poesia é a de tornar-se em cada livro, mais
fragmentária. Mais obtida por escombros. Sendo assim, cada vez mais o
aproveitamento dos materiais e passarinhos de uma demolição. (BARROS,
1990, 309).
Tais fragmentos são unidos pela montagem, ou colagem que
entreos modos de expressão próprios da arte moderna, é um exemplo
privilegiado de mestiçagem formal, no pensamento de Laplantine e
Nouss (1997:108). O cortar e colar próprios da montagem, somados ao
mulo da desordem, as urdiduras transitórias, inacabadas e insatisfeitas
resultam numa atividade de tecelagem ininterrupta. A não resolução, o
descentramento, as metamorfoses, a dúvida existencial, o tornar-se devir
faz de “Caramujo-flor”, uma obra barroca, uma obra mestiça. “Ora, para
o barroco, a mestiçagem é como uma segunda pele, talvez a primeira.
(LAPLANTINE e NOUSS 1997, p.51).
188
REFERÊNCIAS
BARROS, Manoel de. Gramática Expositiva do Chão; poesia quase toda.
Rio de Janeiro: Record,1990.
CAETANO, Daniel. (Org.). Cinema Brasileiro 1995-2005: ensaios. Rio de
Janeiro: Contracampo/Azougue Ed.,2005.
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e
sair da modernidade. Trad.Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São
Paulo: EDUSP, 2003.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Ed. Nacional,
1985.
______. A personagem de Ficção. São Paulo: Perspectiva, 1985.
CARAMUJO-FLOR (Curta metragem). Diretor: Joel Pizzini;Produção Idê
Lacreta;Gênero Experimental, Ficção;Elenco: Ney Matogrosso/Rubens
Correa/Tete Espínola/Aracy Balabanian/Almir Sater;1988. Duração de 21
minutos; Son color.
CHACAROSQUI-TORQUI, Gicelma da Fonseca. Por um cinema de poesia
mestiço: o fi lme “Caramujo-fl or” de Joel Pizzini e a obra poética de Manoel
de Barros. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC-SP, 2008, 177f.
ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da fi cção. São Paulo: Cia. das
Letras, 1994.
EPSTAIN, Jean. “O fi lme contra o Livro”. In: XAVIER, Ismail. A experiência
do cinema (org.). Rio de Janeiro: Graal, 1991.
EISENSTEIN, Sergei. A forma do fi lme. Trad. Teresa Ottoni. Rio de Janeiro:
Zahar, 1990.
GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Cia das Letras,
2001.
LAPLANTINE e NOUSS, François e Alexis. A Mestiçagem. Trad. Ana
Cristina leonardo. Lisboa: Bilioteca Básica de Ciência e Cultura-Instituto
Piaget, s.d/ 1997.
LOTMAN, Iuri.Estética e Semiótica do Cinema. Lisboa: Estampa, 1978.
189
LOTMAN, Iuri. La Semiosfera I. Madrid: Cátedra, 1996.
LOTEAN, Iuri La Semiosfera II. Madrid: Catedra, 1998.
NADER, Cid. 500 Almas: Docudrama de Joel Pizzini explora o universo
mítico e existencial da cultura guató. Enviado dia 28/06/07. Disponível em
<http://www.omelete.com.br/cine/100006451/500_Almas.aspx. Acessado
dia 14/07/07>
PAZ, Octavio. Convergências: ensaios sobre arte e literatura. Tradução de
Moacyr Werneck de Castro. Rio de janeiro: Rocco, 1991.
PASOLINI, Pier Paolo. Empirismo Ereje. Lisboa: Assírio & Alvim, 1981.
__________.Escritos póstumos. Lisboa: Moares, 1979.
__________.As últimas palavras do herege. Lisboa: Asírio &Alvim, 1983.
__________.Os jovens infelizes -, antologia de ensaios corsários. São Paulo:
Brasiliense, 1990.
PINHEIRO, Amálio. Aquém da identidade e da oposição: Formas na cultura
mestiça. Piracicaba, SP: UNIMEP, 1984.
__________Comunicação e Cultura, Barroco e Mestiçagem (org.). Campo
Grande: Uniderp, 2006.
PIZZINI, Joel. Questionário Joel Pizzini. Acessado dia 07/06/2007.
Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/46/joelpizzini.htm>.
SANTOS, Altair dos. In POLCA-ROCK: UMA EXTENSÃO SOCIAL.<http://
br.geocities.com>. Acessado em 06/06/ 2007.
SOUZA, Tânia Conceição Clemente. Por uma ética do desperdício: Escritos
sobre um corpo. São Paulo: Perspectiva, 1979.
TONG, Janice. “Crisis of ideology and the disenchanted eye: Pasolini and
Bataille”. In: Contretemps, nr 2, maio, 2001.
XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Rio de Janeiro:
Graal,1983/1991.
__________.O discurso cinematográfi co.; a opacidade e a transparência.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
190
Sites consultados
<http://www.millarch.com.br/ler.php?id=13153>. Nasce um cineasta com
a poesia de Manoel Barros Acessado em 07/06/2007.
<http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=4805> Acessado
20/07/2007.
<http://oglobo.globo.com/blogs/docblog/pos> Acessado dia 14/07/07.
<http://cinema.uol.com.br/ultnot/2007/07/26/ult1817u6638.jhtm>
Acessado 20/07/2007.
<http://www.revistainonline.com.br/ler_noticia_cultura.
asp?secao=5&noticia=560> Acessado dia 14/07/07.
<http://www.omelete.com.br/cine/100006451/500_Almas.aspx> Acessado
dia 14/07/07.
<http://www.contracampo.com.br/46/joelpizzini.htm>. Acessado em
07/06/2007.
<http://br.geocities.com>. Acessado em 06/06/ 2007.
191
FILOSOFIA E ESTUDOS LITERÁRIOS
AS CONTRIBUIÇÕES DE PAUL RICŒUR
Adna Candido de Paula
X
(UFGD)
Paul Ricœur, um dos grandes filósofos do século XX, não pretendia
postular uma teoria literária, entretanto, voltou-se para o estudo do
discurso, da metáfora e da narrativa ficcional, por considerar que nesses
âmbitos é possível compreender a dimensão ética da ação. A compreensão
dessa orientação ética presente nas narrativas ficcionais só é possível pelo
fato de o sujeito se interpretar interpretando o mundo ali reconfigurado.
A problemática desse pensador sempre foi filosófica. Mas, ao voltar sua
atenção para a linguagem e a interpretação, deparou-se com uma série de
“problemas” comuns aos teóricos da literatura: a temporalidade do texto,
a subjetividade e dimensão temporal dos sujeitos que produz o texto e que
o lê, a questão da recepção, a estrutura do texto, a questão do contexto
social e histórico, assim como a da representação literia. A hermenêutica
ricœuriana aposta na pluralidade das interpretações, chamando a atenção
para o que denomina “nó semântico”. Essa visão revela como toda
interpretação é limitada e coerente no interior de sua própria perspectiva, e,
portanto, exige que se reflita sobre a ambigüidade da estrutura significativa
da linguagem que funciona como símbolo.
A “forma” de escrever ricœuriana, que traduz muito bem os seus
postulados hermenêuticos, pode ser representada pela imagem da teia
de aranha: em seus textos, existe o fio condutor que trama um diálogo, à
maneira de Sócrates (mautica), com diversos outros escritores, filósofos,
ou não. Dessa forma, Paul Ricœur lê e faz ler todos esses pensadores. Para
cada um dos tópicos pertencentes, ao mesmo tempo, à filosofia ricœuriana
e à teoria literária, é possível apreender, dentro do texto de Paul Ricœur,
uma fortuna crítica, constituida por textos que fazem parte da tradição
1 Profª. Drª. Adna Candido de Paula é professora adjunta I da Faculdade de Comunicação e Letras
daUniversidade Federal da Grande Dourados, pós-doutoranda da Universidade Estadual de
Campinas e autora e coordenadora dos projetos de pesquisa “Teoria Literia e Hermeutica
Ricoeuriana: UmDiálogo Possível” e “Teoria Literária em Foco: Uma investigação Epistemológica
dos Processos Hermenêuticos”.
192
de estudos acerca de cada um dos elementos sobre o qual se debruça, tais
como, a linguagem, a representação e a metáfora. No caso da recepção,
por exemplo, o diálogo do filósofo inicia-se com Aristóteles e continua
com outros escritores que se debruçaram direta ou indiretamente sobre a
mesma questão: Wayne Booth, Michel Charles, Wolfgang Iser, H.-R. Jauss,
Gerard Genette, Michael Riffaterre e Hans-Gorg Gadamer. Resumindo: os
textos de Paul Ricœur funcionam como dupla contribuão para os estudos
da Teoria Literária. Primeiro, porque, ao tratar dessa rede de problemas
caros à literatura, amplia a relação interdisciplinar no trato com o texto
literário, instaurando um diálogo que já é uma marca constante dos estudos
acerca da literatura. Segundo, porque, não só traz implícita a tradição de
estudos sobre cada um dos elementos, como amplia a discussão com novas
considerações.
*
E o que é hermenêutica? Etimologicamente, o vocábulo
“Hermenêutica” remonta ao verbo grego hermeneuein, traduzido por
“interpretar, e ao substantivo hermeneia, “interpretação”, objeto do
tratado Peri hermeneias, “Da interpretação”, de Aristóteles. O termo
aparece também em Platão, assim como em alguns escritores antigos
mais conhecidos, como Xenofonte, Plutarco e Eurípides. O deus Hermes,
mensageiro dos deuses, tinha por função traduzir aquilo que estava além
da capacidade humana de compreensão para algo inteligível, função que
representa um dos significados do verbo grego:traduzir (não só no
sentido de passar de uma língua para outra, como no de aproximar o sentido
de algo distante no tempo ao sentido do sujeito que, no caso, lê); como as
traduções feitas, no ato da leitura, de mundos historicamente distantes do
mundo contemporâneo do leitor, como o mundo de Homero, por exemplo.
Os outros dois sentidos do verbo são “dizer” e “explicar”. Dessa maneira,
as três vertentes do verbo estão reunidas sob o signo da “interpretação”.
O termo hermenêutica vem associado a diferentes momentos e
tendências de pensamento ao longo da história. Verena Alberti (ALBERTI,
1996: 1); divide a tradição hermenêutica em três abordagens: a que
considera a hermenêutica como a ciência da interpretação de textos, ligada
ou não a uma concepção filosófica que lhe seja atrelada; a que postula uma
hermenêutica epistemológica, que aposta nos laços entre hermenêutica
e história; e, por último, a que toma a compreensão hermenêutica como
193
pressuposto da existência humana. Hermenêutica, para Ricœur, é toda
disciplina que procede por interpretação, em seu sentido forte, ou seja, é o
discernimento de um sentido oculto num sentido aparente. A interpretação,
segundo o filósofo, é diferente da explicação; “explicar” seria, por
exemplo, realizar a análise estrutural de um texto, permitindo-o adquirir
um sentido, uma estrutura; já a “interpretação” pressupõe um sujeito leitor,
que se apropria do texto, atualiza-o e o “traduz”, conferindo-lhe uma
significação. Nessa direção, Ricœur dialoga com diferentes pensadores
das três abordagens referidas acima, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm
Dilthey, Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, assimilando elementos
de cada uma delas na configuração que propõe para a hermenêutica
moderna. Assim, Ricœur identifica a origem da hermenêutica na base da
tradição exegética.
A exegese busca a compreensão do texto bíblico a partir de sua
intenção, procura o sentido oculto, a verdade moral do texto. Para Wilheilm
Dilthey, filósofo da virada do século XIX, a interpretação dos clássicos e dos
textos bíblicos es na base do surgimento de uma hermenêutica genna,
atrelada ao uso da gramática e às circunstâncias históricas. Para Ricœur,
a exegese suscita um problema hermenêutico: toda literatura, por mais
que seja ligada à intenção do texto, sempre é realizada no interior de uma
comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de pensamento vivo. A
exegese implica uma teoria do signo e da significação. O desígnio profundo
da interpretação é “superar uma distância, um afastamento cultural, o de
equiparar o leitor a um texto que se tornou estranho e, assim, incorporar
seu sentido à compreensão presente que o homem pode ter dele mesmo”
(RICŒUR, 1969: 08). Ricœur parte da consideração de que o plano da
linguagem é o plano de compreensão da natureza humana para promover
uma ontologia da compreensão: “[...] uma compreensão simples permanece
no “ar” enquanto não mostrarmos que a compreensão das expressões
multívocas ou simbólicas é um momento da compreensão de si; o enfoque
semântico se encadeará, assim, como um enfoque reflexivo (RICŒUR,
1969: 13). Compreender não é mais um modo de conhecimento, mas um
modo de ser, o modo desse “ser” que existe compreendendo. É também
no plano da linguagem que é possível diferenciar o “compreender, como
forma de conhecimento, do “compreender, como forma de ser. O processo
de compreensão do texto só é possível graças a uma desapropriação, por
parte do leitor, de seu próprio mundo: “Então eu mudo o eu, mestre de si-
mesmo, pelo eu, discípulo do texto (RICŒUR, 1986: 54). Nesse sentido,
194
a compreensão não é um simples transporte de uma subjetividade em
um texto, mas a exposição de uma subjetividade ao texto. Ao expor sua
subjetividade ao texto, o sujeito, ou leitor, entra em contato com a alteridade
do texto e estabelece a possibilidade do conhecimento de si:
Toda interpretação propõe vencer um afastamento, uma distância entre
a época cultural revoluta, à qual pertence o texto, e o próprio intérprete.
Ao superar essa distância, ao tornar-se contemporâneo do texto, o exegeta
pode apropriar-se do sentido: de estranho pretende torná-lo próprio; quer
dizer, fazê-lo seu. O que ele persegue, através da compreensão do outro é a
ampliação da própria compreensão de si mesmo. Assim toda hermenêutica
é, explícita ou implicitamente, compreensão de si mesmo mediante a
compreensão do outro (RICŒUR, 1969: 18).
Nessa mesma ótica, a interpretação é reflexiva no que diz respeito
à cultura – interpretamos para manter viva a própria tradição na qual nos
encontramos. Ricœur postula uma terceira temporalidade – o tempo do
sentido – onde se entrecruzam as duas temporalidades: o tempo da tradição
e o tempo da interpretação, sendo que o primeiro transmite e o segundo
renova. O tempo do sentido está intimamente ligado à constituição
semântica do símbolo, visto que o “símbolo leva a pensar, faz apelo a
uma interpretação porque ele diz mais do que diz e jamais termina de o
dizer (RICŒUR, 1969: 28). Na hermenêutica não há enclausuramento dos
signos; a interpretação concentra-se na articulação do lingüístico e do não-
lingüístico, da linguagem e da experiência vivida. O interesse filosófico
pelo simbolismo se justifica pelo fato de ele revelar, por sua estrutura de
duplo sentido, a equivocidade do ser – o ser se diz de múltiplas maneiras.
A hermenêutica postulada por Ricœur é singular; renuncia ao
velho sonho romântico de unificação das interpretações em uma única
hermenêutica totalizadora. Por isso, Ricœur defende a pluralidade irredutível
dos conflitos interpretativos. Para ele, existem sempre diferentes maneiras
de se ler um texto literário e uma leitura não exclui, necessariamente, a
outra. É nesse ponto que se insere outra grande contribuição ricœuriana
para a tradição dos estudos da teoria literária – a questão da recepção,
com ênfase no ato de leitura: “[...] uma obra conclui seu percurso no ato
de leitura... A leitura é um tipo de lugar do conflito. Um conflito central
entre o que é proposto pela obra e o que o leitor traz para a leitura, com
suas expectativas e suas recusas” (RICŒUR, 1994). Trabalhando com os
conceitos deleitor implícito” e “autor implícito”, Ricœur amplia a discussão
acerca da recepção. O pensador francês fala da monstration, o fato de que
195
uma obra visa, para além da intencionalidade de seu autor, enquanto obra
de arte, ser apreciada, ser divulgada, promovendo com esse eterno desvelar
uma reinscrição temporal. A recepção, para Ricœur, é parte constituinte
da obra; numa entrevista concedida a Jean-Marie Brohm e Magali Uhl, ele
afirma que a obra só existe na sua capacidade de monstration, pois sem
recepção, sem leitor, não há obra que se configure como tal.
Ainda no que se refere à prática da interpretação, Ricœur irá tematizar
a respeito da dimeno ptica, notadamente, com a publicação da obra La
métaphore vive, em 1975. A metáfora é viva porque promove a inscrição
da imaginação em um “pensar mais” no que diz respeito ao conceito. É a
luta por pensar mais, sob a conduta do “princípio vivificante”, que traduz
a alma da interpretação. Ricœur estabelece uma relação comparativa entre
o que ele denomina “metáfora morta” e “metáfora viva” tendo como valor
a questão da subsistência ao tempo. As metáforas fazem referência a um
sentido, a um referente e, portanto, precisam ser contextualizadas. Aquelas
que não subsistem ao tempo, que se transformam em senso comum e que
são assimiladas plenamente dentro de uma linguagem que anula seu poder
metafórico são metáforas mortas. Já as metáforas vivas são aquelas capazes
de ultrapassar as convenções da linguagem, assim como de renovar o olhar:
“[...] somente as metáforas autênticas, ou seja, as metáforas vivas, são ao
mesmo tempo acontecimento e sentido” (RICŒUR, 1975: 127). Já que a
metáfora pode surgir como fusão de sentidos, ela é o local por excelência
do conflito entre o “velho” e o “novo. Portanto, a metáfora não nasce de
um grau zero da escritura, mas sim de um sentido sedimentado. O novo
sentido tem sua origem no sentido antigo e, portanto, o renova. A poética
de Ricœur é concebida como uma poética da liberdade, aberta para o
engajamento, aberta para a ação. É na análise do enunciado metafórico
que se deve enraizar uma concepção referencial da linguagem poética que
sustente a abolição da referência da linguagem comum e se oriente em
direção ao conceito de referência partida, duplicada:[...] é essa inovação do
sentido que constitui a metáfora viva” (RICŒUR, 1986: 289). É a metáfora
viva que torna possível uma dimensão dinâmica da vida, que se realiza
pela interação entre texto e leitor. No exato momento da leitura do poema,
ocorre uma espécie de curto-circuito entre o “ver como, característico do
enunciado metafórico, e o “ser como”, correlato ontológico desse último.
O fundamento primeiro de todos os textos e análises ricœurianas é o do
entendimento da ética, da ação humana e da supremacia da ética em relação
à moral. Não é por acaso que figuras como Aristóteles e Santo Agostinho
estão constantemente presentes em suas análises.
196
A interdisciplinaridade entre o discurso filosófico e os estudos da
Teoria Literária é muito antiga. O que há de comum nesses dois textos é o
fato de ambos colocarem a obra literária em “movimento”. Como afirmou
Riur em O conflito das interpretações, a obra literária possui diferentes
e múltiplos saberes; os procedimentos hermenêuticos empreendidos, tanto
pela filosófica como pela teoria literária, colocam em movimento esses
saberes.
Para encerrar esse panorama geral de abordagens ricœurianas, no
que diz respeito à literatura, lembro sua significativa contribuição quanto
à questão da identidade narrativa. Por ocaso da redação da tríade Tempo
e narrativa, Paul Ricœur formulou a hipótese de que no processo da
constituição da identidade narrativa, individual ou de uma comunidade
histórica, estava inserida a fusão entre história e ficção. Como suporte
dessa tese, Ricœur propôs as seguintes questões: não se tornam as vidas
humanas mais legíveis ao serem interpretadas em função das histórias que
as pessoas contam a seu respeito?; essas “histórias de vida” não se tornam,
por sua vez, mais inteligíveis, quando lhes são aplicadas modelos narrativos
- as intrigas - extraídas da história e da ficção? O que nos leva a pressupor
que o conhecimento de si próprio é uma interpretação. A interpretação de si
próprio, por sua vez, encontra na narrativa, entre outros signos e símbolos,
uma mediação privilegiada. Esta última serve-se tanto da história como
da ficção, fazendo da história de uma vida uma história fictícia ou uma
ficção histórica, comparáveis às biografias dos grandes homens em que se
misturam a história e a ficção (CORREIA, 2000).
Para provar sua tese, Ricœur inicia suas considerações tratando das
duas vertentes da identidade: a mesmidade e a ipseidade. A identidade,
que tem por raiz o latim idem, está ligada à questão da permanência no
tempo; a forma como o sujeito persevera e manifesta essa permanência
caracteriza-se comoidentidade-mesmidade. Apesar de suas diferentes
subdivisões
2
, é possível identificar a identidade idem por uma única figura:
o caráter, que representa as marcas distintivas e as identidades assumidas
2 “Sob o título de mesmidade vêm arranjar-se várioas critérios de identidade: a identidade numérica
da mesma coisa através dos seus aparecimentos múltiplos, identidade estabelecida com base em
provas de identificação e reidentificação do mesmo; a identidade qualitativa, em outros termos a
semelhança extrema de coisas que podem ser trocadas umas pelas outras sem perda sentica,
salve veritate; a identidade genética, atestada pela continuidade entre a primeira e a última fase
do desenvolvimento que temos para o mesmo indivíduo; a estrutura imutável de um indivíduo
reconhecível à exisncia de uma invariante relacional, uma organizão estável”. (RICŒUR,
1995: 101-102).
197
pelas quais um indivíduo pode ser reconhecido como sendo o “mesmo”,
tanto no nível físico quanto no psicogico. Já a “identidade-ipseidade”, ou
identidade como si-próprio, tem por raiz o latim ipse. A ipseidade, não é
a mesmidade. A diferença entre o “si-próprio” e o “mesmo” é ontológica.
A ipseidade pertence à esfera de problemas que derivam do Dasein (o ser-
aí), ou seja, problemas que concernem às questões sobre o modo de ser do
“ser” e ao modo como esse “ser” se relaciona enquanto “ser. À mesma
esfera de problemas pertencem as noções como “ser no mundo” e “ser-
com”. Contudo, o “si-próprio” encontra-se em interseção com o “mesmo
num ponto preciso, no que consta da permanência no tempo. E é sobre esse
problema que se concentra a tese de Ricœur:
A minha tese, desde logo, é dupla: a primeira é que a maioria das dificuldades
que ocupam a discussão contemporânea sobre a identidade pessoal resulta
da confusão entre duas interpretações da permanência no tempo; a segunda é
que a noção de identidade narrativa oferece uma solução às aporias referentes
à identidade pessoal (RICŒUR, 1988: 296).
A concepção de identidade narrativa de Ricœur promove o confronto
entre duas espécies de ficção: a ficção científica e a ficção literária que a
tese narrativista coloca em jogo. De acordo com Ricœur, a narrativa constrói
o caráter durável de um personagem, que se pode denominar como sua
“identidade narrativa, construindo o tipo de identidade dinâmica própria
à intriga que faz a identidade do personagem. É, pois, em primeiro lugar,
no enredo, que se faz necessário procurar a mediação entre permanência
e mudança, antes de poder aplicá-la à personagem. A vantagem deste
desvio pelo enredo é que ele fornece o modelo de concordância discordante
sobre a qual é possível construir a identidade narrativa do personagem.
A configuração dessa identidade ipseidade tem reflexos na aplicação da
literatura à vida. Através da mediação narrativa, chega-se à constatação
de que o conhecimento de si próprio é, de fato, uma interpretação de si
próprio.
*
De acordo do Antoine Compagnon, quando falamos em Teoria
Literária, estamos nos reportando, obviamente, às correntes teóricas
surgidas no período pós-romântico, quando a abordagem dos textos literários
“não é mais fundada em considerações não lingüísticas, considerações,
198
por exemplo, históricas ou estéticas, quando o objeto de discussão não é
mais o sentido ou o valor, mas modalidades de produção de sentido ou de
valor” (COMPAGNON, 1999: 24). Nesse sentido, é possível afirmar que
vemos, desde o icio do século XX, uma sucessão de teoria literárias. O
movimento da crítica e da teoria literária é, no geral, pendular: ora voltado
para a materialidade da obra, ora voltado para o seu entorno, ou seja,
ora metodológica, objetiva e “científica; ora impressionista, humanista
e reflexiva. Na opinião de Assis Brasil (BRASIL, 1995: 38), a crítica e
a teoria literária hoje assumem e incorporam uma verdadeira soma de
tendências: ora mais ligadas à lingüística, ora às filosofias do momento.
É nesse contexto que há uma grande contribuição dos estudos de Paul
Ricœur, para além do fato de tratar dos temas levantados anteriormente;
trata-se da possibilidade de uma metodologia amplificadora. Paul Ricœur
é considerado por muitos pensadores da atualidade como um intelectual
engajado, no sentido de ser um pensador que se voltou para os problemas
do seu tempo, que aproximou o discurso filosófico da vida real, atual, ao
dar ênfase à questão da ação humana. O ponto alto desse engajamento está
na forma como ele se dá, ou seja, na metodologia que tem por princípio
uma generosidade impar. Ricœur respeita o “outro” texto, posiciona-se,
inicialmente, como leitor disposto, ou seja, como a abertura de aceitação
dooutro. Após esse trabalho de leitura, o filósofo inicia o procedimento
hermenêutico, que se apresenta como uma praxis. O passo seguinte ao da
leitura é o da inserção desse texto na trama dialógica da qual já fazem
parte outros textos, tanto modernos quanto tradicionais. Essa “abertura”
ao texto pelo ato da leitura é um procedimento modelo para a aproximação
do texto literário, assim como para a aproximação dos textos teóricos.
Só o conhecimento investigativo do material analisado, obra ou teoria
literária, permite a instauração da hermenêutica amplificadora, aquilo
que Ricœur denomina “hermenêutica da suspeita”. Mas não existe uma
ânsia pela totalização; acontece justamente o contrário. Como observou
Jeanne-Marie Gagnebin (1997: 264), Ricœur desmistifica as pretensões
teóricas totalizantes. No processo interpretativo confrontam-se sempre dois
mundos, o da obra e o do intérprete. Ambos devem ser refletidos. O processo
hermenêutico desapropria duplamente o sujeito da interpretação: obriga-o
a uma ascese diante da alteridade da obra, e, num segundo momento,
desaloja-o de sua identidade primeira para o abrir a novas possibilidades
de habitar o mundo, processo que Ricœur denomina como refiguração.
O mesmo procedimento observado em relação ao texto literário, pode ser
199
incorporado pelo discurso teórico, ou seja, é preciso considerar que a obra
literária, enquanto mundo que se manifesta, expõe diferentes elementos
que permitem diferentes leituras. Paul Ricœur chamou a atenção para essa
pluralidade de interpretações quando comentou a análise freudiana em
Leonardo, considerando-a redutora por ter como base o dado biográfico do
arrebatamento do jovem Da Vinci dos braços de sua mãe para ser readaptado
no lar paterno. O desejo recalcado, a recuperação dessa mãe para sempre
perdida, é ainda uma análise que passa pelo símbolo, que por si só abre
a possibilidade para “outras” leituras. Ricœur conclui, em sua análise,
que o psicanalista deveria estar preparado, por sua própria cultura, para
esse confronto: “[...] não para aprender a limitar exteriormente sua própria
disciplina, mas para descobrir nela as razões de levar sempre mais longe
os limites já atingidos (RICŒUR, 1969: 175-176). Em resumo, enquanto
metodologia de abordagem do texto literário, os postulados ricœurianos
são paradigmáticos para o procedimento da intertextualidade literária,
assim como para a interdisciplinaridade entre os saberes.
Na atualidade, com a profusão de teorias literárias emergentes,
há de se pensar a possibilidade do diálogo entre elas, há de se apostar na
possibilidade de troca, do aproveitamento, da intertextualidade dentro
da própriatextualidade literária. Trata-se não somente de ler outras
ciências e saberes, a fim de enriquecer o suporte teórico de abordagem
do texto literário, mas de ler e dialogar com outro saberes pertencentes
ao próprio domínio literário. Mas é preciso atentar para a radicalidade da
ação inversa, para a qual Jacques Derrida (1991) chamou a atenção, a saber,
a apropriação do discurso do outro, o desrespeito às peculiaridades desse
discurso, uma espécie de canibalização mútua entre as diferentes teorias
literárias: “Não é difícil imaginar que tipos de monstro tais operações
combinatórias necessariamente geram, bastando lembrar o fato de que
teorias incorporam teoremas opostos, os quais, por sua vez, já incorporavam
outros” (DERRIDA, op. cit.: 26).
Para pensar a questão nesse âmbito, uma pergunta se impõe: Por
que Paul Ricœur, filósofo, utiliza-se do discurso literário para traçar suas
considerações filosóficas? A primeira observação a ser feita é com relação
aos “gêneros” literários eleitos; dentre a profusão desses, Paul Ricœur
destacou dois: o poético e o narrativo. As considerações que fez a respeito
desses dois gêneros estão presentes em La métaphore vive e nos três
tomos de Temps et récit. A mefora viva trata, na verdade, de figuras do
discurso, da teoria dos tropos, enquanto a narrativa trata, efetivamente, de
200
gênero literário. Ambos são considerados em suas capacidades de inovação
semântica. A metáfora permanece viva por conta da resistência das palavras
em seu emprego usual, assim como por sua incompatibilidade no nível da
interpretação literal da frase. Aqui, volta-se à questão da relação dialética
entreexplicar ecompreender. Compreender, no caso da metáfora, é
retomar o dinamismo em virtude do qual um enunciado metafórico, uma
nova pertinência semântica, emerge das ruínas da pertinência semântica
surgida em uma leitura literal de uma determinada frase. Segundo Ricœur,
o discurso poético traz para a linguagem aspectos, qualidades, valores da
realidade, a que o sujeito não tem acesso através da linguagem diretamente
descritiva; valores que só podem ser atingidos por conta do jogo complexo
entre a enunciação metafórica e a transgressão regrada de significações
usuais de nossas palavras. Ricœur fala não somente do sentido metafórico,
mas da referência metafórica, para traduzir esse poder do enunciado – o
de “re-descrever” uma realidade inacessível à descrição direta. Com base
nessa constatação, o filósofo aponta para a relação existente entre o “ver-
como”, que concentra a potência da metáfora, e o “ser-como”, revelado pelo
primeiro no sentido ontológico.
No que consta da narrativa, Ricœur observa que a intriga de uma
narrativa integra a assimilação predicativa, cara à metáfora. Na narrativa,
a inovação semântica consiste na invenção de uma intriga que, também, é
uma obra de síntese:[...] pela virtude da intriga, os objetivos, as causas,
os acasos são reunidos sob uma unidade temporal de uma ação total e
completa” (RICŒUR, 1983: 09-10). É essa síntese do heterogêneo que
aproxima a narrativa da metáfora. A metáfora viva produz uma nova
pertinência na predicação, já a narrativa produz a intriga ficcional, ou
seja, uma nova congruência no agenciamento dos incidentes. Nos dois
casos, a inovação semântica é somada à inovação produtiva de sentido.
Compreender, no caso da narrativa, é retomar a operação que unifica em
uma ação, inteira e completa, o múltiplo constituído pelas circunstancias,
os objeto e os meios, as iniciativas e as interações, os adicionais da sorte
e todas as conseqüências inesperadas da ação humana. O que equivale a
dizer, no entendimento de Ricœur, que a função mimética da narrativa
coloca um problema paralelo ao da referência metafórica. A narrativa é
a aplicação “especial” da referência metafórica na esfera do agir humano:
enquanto a redescrição metafórica reina no campo dos valores sensoriais,
fáticos, estéticos e axiogicos, que fazem o mundo habitável, a função
mimética das narrativas usa da referência no campo da ação e de seus
201
valores temporais. Ricœur entende que as intrigas ficcionais representam
o espaço privilegiado onde o sujeito re-configura sua experiência temporal
confusa. É nesse espaço, originariamente literário, que a filosofia encontra
uma saída para suas aporias investigativas: “É nessa capacidade da ficção
de re-figurar essa experiência temporal, presa às aporias da especulação
filosófica, que reside a função referencial da intriga” (RICŒUR, 1983: 12).
No que tange aos estudos literários, todos os elementos que
compõem tanto o enunciado metafórico quanto o discurso narrativo – tais
como, a linguagem, os tropos, as personagens, o enredo, a temporalidade,
a espacialidade, as ações e as representações ganham uma dimensão ampla
que implica tanto a análise imanente da obra, quanto a sua dimensão
humana. Como defende Ricœur, o que se desenha nesses estudos é uma
vasta esfera poética que inclui enunciado metafórico e discurso narrativo.
202
REFERÊNCIAS
ABEL, Olivier. L’éthique interrogative: herméneutique et problématologie
de notre condition langagière. Paris: Presses Universitaires de France,
2000.
ALBERTI, Verena. “A existência na história: revelações e riscos da
hermenêutcia”. Rio de Janeiro: Revista Estudos históricos, nº. 17, 1996.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da Teoria: Literatura e senso
comum. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da
UFMG,1999.
CORREIA, Carlos João. “A Identidade Narrativa e o Problema da Identidade
Pessoal”. Tradução comentada de «L’identité narrative» de Paul Ricœu r.
Universidade de Lisboa: Arquipélago 7 (2000), p. 177-194.
COSTA, Miguel Standler Dias. Sobre a teoria da interpretação de Paul
Ricœur. Porto: Contraponto, 1995.
DERRIDA, Jacques. Le droit à la philosophie du point de vue cosmopolitique.
Paris: Éditions Verdier, 1991.
----. “Le retrait de la métaphore”. In: Psyché: inventions de l’autre. Tome I,
nouvelle édition augmentée, p. 63-93. Paris: Galilée, 2003.
DOSSE, François. Paul Ricœur – le sens d’une vie. Paris: La Découverte,
2001.
PALMER, Richard E. Hermeneutics. Interpretation theory in Schleiermacher,
Dilthey, Heidegger and Gadamer. 7th printing, Northwestern University
Press, Evanston, 1985.
RICŒUR, Paul. De l’interprétation. Essais sur Freud. Paris: Le Seuil,
1975.
----. Du texte à l’action – essais d’herméneutique II. Paris: Éditions du
Seuil, 1986.
----. Interpretação e ideologia. Organização, tradução e apresentação de
Hultin Japiassu. Rio de Janeiro: Francisco Aleves, 1977.
----. “Entretien avec Paul Ricœur par Jean-Marie Brohm et Magali Uhl
203
‘Arts, langage et herméneutique esthétique’”: www.philagora.net
----. “Entretien avec Paul Ricœur par Alain Veinstein”. France Culture, 17
de maio de 1994.
----. La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc de
Launay. Paris: Calmann-Lévy, 1995.
----. La métaphore vive. Paris: Le Seuil, 1975.
----. Le confl it des interprétations – essais d’herméneutique. Paris: Éditions
du Seuil, 1969.
----. O si-mesmo como um outro. Trad. Lucy Moreira César. Campinas:
Papirus, 1991.
----. Réfl exion faite: autobiographie intelectuelle. Paris: Esprit, 1995.
----. Temps et récit, tome 1: L’intrigue et le récit historique. Paris: Le Seuil,
1983.
----. Temps et récit, tome 2: La confi guration dans le récit de fi ction. Paris:
Le Seuil, 1984.
----. Temps et récit, tome 3: Le temps raconté. Paris: Éditions du Seuil,
1986.
205
SILVINO JACQUES: NA CONFLUÊNCIA DAS FRONTEIRAS
Maria de Lourdes Gonçalves de Ibanhes
1
Alguém pode roubar e não ser ladrão, matar e não ser assassino. O pobre
Martín Fierro não está nas confusas mortes que cometeu, nem nos excessos
de protesto e bravata que atrapalham a crônica de suas desenvolturas. Está
na entonação e respiração dos versos; na inocência que lembra modestas e
perdidas felicidades e na coragem que não ignora que o homem nasceu para
sofrer. (Borges e Guerrero. O Matín Fierro ).
Introdução
Os traçados de fronteiras nem sempre obedecem às demarcações
naturais ou às impostas por tratados e negociações políticas, ou ainda por
tradições culturais. Temos visto as fronteiras como espaços semoventes e
virtuais, que nem sempre acatam as leis e onde, na maioria das vezes, se
produzem autênticas culturas do “contrabando”. O que permite ampliar a
conceituação de fronteira para além da égide do geográfico, do histórico
e do político, deixando entrever “[...] situações que a literatura comparada
modernamente contempla: a da contaminação, a da migração de temas, a
da intertextualidade, a da interdisciplinaridade” (Masina, 1995, p. 845).
Nesse aspecto, os limites tornam-se “interfaces disfarçadas” de espaços
mais abrangentes onde circulam movimentos de trocas.
Assim, devido ao seu caráter flutuante, as fronteiras podem ser
atravessadas e até mesmo “[...] se expandir pelos domínios em um ato de
subversão” (Virílio apud Hissa, 2002, p. 41), fazendo com que as regiões não
coincidam exatamente com os limites instituídos pelos sistemas nacionais,
criando-se o que foi chamado por Rama de “comarcas culturais”. Ou seja,
uma região vai além dos seus limites naturais e políticos, ela “cresce” com
suas heranças culturais. Exemplo disso são as comarcas pampeana, que
engloba Argentina, Uruguai e Brasil e a comarca guarani, esta formada
pelo Paraguai e a estender-se pelo Brasil e pela Argentina (Aguiar, 2002).
1 Mestre em Letras, na área de Estudos Literários. O trabalho é parte da dissertão de mestrado
“Silvino Jacques: entre fronteiras reais e imaginadas” (2008), defendida no PPG em Letras da
UFMS, sob a orientação do professor Dr. Paulo Nolasco. marina.mancuso@bol.com.br
206
Léa Masina (1995), analisando as fronteiras do Cone Sul, sublinha
que “[...] a História dos países do Cone Sul estrutura-se em torno da
figura do contrabando”. Não só desses países, diríamos, mas dos espaços
fronteiros de um modo geral, e aqui destacamos dois deles, o Rio Grande
do Sul e o Mato Grosso do Sul. O primeiro teve, durante muito tempo,
mais contato com os platinos do que com o resto do país, pelo qual era,
de certa forma, ignorado; enquanto o segundo, também, acrescentando-se
a este o contato direto com o Paraguai. O fato de terem vivido o “drama
da fronteira, devido à situação geopolítica de seus territórios, fez esses
estados terem características sociais, econômicas e culturais diferenciadas
do resto do país, e, no caso do Rio Grande do Sul, bem mais próximas dos
vizinhos platinos.
O heroísmo gauchesco é originado da integração entre as duas
culturas, a sul-rio-grandense e a platina. Antes de se falar em Mercosul
e sem a funcionalidade dos tratados luso-castelhanos, a mobilidade das
fronteiras já promovia, de forma natural, a integração lingüística e cultural.
Foi o tnsito entre fronteiras que possibilitou a confluência da imagem do
gaúcho para a cultura rio-grandense, e, diríamos, pela aproximação com o
Paraguai e devido à grande migração gaúcha para o Mato Grosso do Sul,
essa figura não deixa de confluir também para esse estado.
Nesta perspectiva, Carvalhal confirma essa “passagem, ao analisar
as literaturas de fronteira:
Ao se constituírem em “zonas de contato” preferenciais, as literaturas de
fronteira podem ser visualizadas como conjuntos supranacionais de unidades
históricas análogas, onde se produz uma interação permanente de tradições
culturais e de convenções literárias. No caso da literatura sul-rio-grandense
em relação as literaturas do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, das quais
é vizinha, não é difícil reconhecer formas de representação comum (o
gaúcho seria uma delas), tendo função específica em cada contexto cultural.
(Carvalhal, 2003, p. 158).
No século XIX, a figura mítica/heróica do gaúcho se estabiliza, e,
reforçada pela tradição oral, “[...] passa a tema de interesse literário. Um
fenômeno comum, tanto entre rio-grandenses como entre os platinos”
(Martins, 1980, p. 27). No entanto, é necessário lembrar que a imagem do
gaúcho, produto de uma perspectiva romântica, é estimulada apenas no Rio
Grande do Sul. No Prata, a literatura explora uma outra face do gaúcho, a
do homem contraditório, justo e malfeitor ao mesmo tempo. Exemplo dessa
207
tendência é a personagem Martín Fierro, título da obra homônima, de José
Herndez, publicada em 1872 e considerada obra fundadora da literatura
argentina. No entanto, contrariando a tendência sul-rio-grandense, já no
século XX, surge a personagem real/imaginária, o gaúcho Silvino Jacques,
que se aproxima muito do seu iro platino Martín Fierro.
“Sob a égide do cavaleiro errante”
Nossa análise volta-se para a figura do herói e bandoleiro Silvino
Jacques, personagem particularmente inédita nos estudos literários
regionais e que requer atenção da crítica cultural, seja pela importância
e originalidade de que se reveste a Décima gaúcha, texto de autoria do
próprio Silvino Jacques, seja pela apropriação recente de sua história, por
outras linguagens, como o cinema, por exemplo, e também, pelo relato
sobre a vida do porojukahá, – assassino, matador em guarani –, escrito
por Brígido Ibanhes, intitulado Silvino Jacques: o último dos bandoleiros;
ou ainda, pelas aproximações existentes entre as obras Décima gaúcha e
Martín Fierro, que vão além da forma e da semântica para estender-se às
características das personagens. A partir desses dois textos, a história de
nosso herói / personagem cresce em significação no macrotexto da rego
fronteiriça.
No final de 1929, quando Mato Grosso do Sul ainda era Mato Grosso,
surge no estado um migrante que, tempos depois, se tornou parte da história
e hoje é representação do imaginário cultural e personagem literário. Trata-
se de Silvino Hermiro Jacques, gaúcho de Camaquã, município de São
Borja, filho de Leão Pedro Jacques e Máxima Santana Jacques, nascido em
17 de fevereiro de 1906, afilhado de Getúlio Vargas. Tendo estudado até
os quinze anos de idade, concluiu o gisio e chegou a ser sargento, mas,
jovem arruaceiro, logo se envolveu em crimes, perdendo a nomeação que
aguardava como fiscal de linha de trem. Fugindo de um histórico de crimes
e estripulias praticados no Rio Grande do Sul, escolheu como refúgio o
cerrado do Oeste, na fronteira com a República do Paraguai, a região sul
do Mato Grosso, onde ele dá continuidade a sua saga, tornando-se herói da
Revolução de 32 e também o mais famoso bandoleiro da região.
Com a fama angariada até então e cada vez mais crescente, o
memorial de seus feitos extrapola toda tentativa de inventário, numa
longa e aterrorizante, mas também heróica página de luta e violência que
tem a duração exata de uma década, quando, em 19 de maio de 1939, foi
208
morto pela captura nos campos da fazenda Aurora, em Bela Vista. Esta
história tem antecedentes e continuidades, seja na vida real, seja na ficção.
Entretanto, o que interessa nesse momento é a verificação, em torno da
personagem real/mítico/lendária do bandoleiro Silvino Jacques, sua fama
e suas associações com a representação mítica do gaúcho, na figura do
Marn Fierro, encravadas em solos fronteiriços, através do seu legado
escrito, o texto Décima gaúcha, comprovando como uma região de fronteira
propicia o surgimento deosmoses e reproduções,[...] onde algo migra,
se reelabora e se refaz”. Quando se trata de produção literia, Carvalhal
afirma: “[...] percebe-se que a literatura trabalha nos limites, nas margens,
em processo de interação de elementos vários” (Carvalhal, 1994, p. 95).
A personagem Marn Fierro representa a ambigüidade natural do
gaúcho em sua honestidade muitas vezes bárbara, em conflito com as
forças dominantes, que sempre reage com violência a qualquer tentativa de
cerceamento de sua liberdade. Características do gaúcho platino, que muito
se aproximam da contraditória figura de Silvino Jacques, o bandido da
colônia que se transforma em herói, envolvido numa aura lendária. Roberto
Mara, na abertura da edão comemorativa dos cem anos de Martín Fierro,
comenta que “[...] aguien ya dijo que solo ilegan a ser absolutamente
universales, las obras que captan auténticos problemas regionales. Y
entendemos que es verdad” (apud Hernández, 2004, p. 6). É verdade,
quando “as personagens são símbolos e não seres”, quando representam a
espécie humana com todos os seus problemas e se repetem de geração em
geração, transformam-se numa espécie de mito fundador. Chauí afirma
que “[...] mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios
para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que,
quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo
(2000, p. 9). Jacques, assim como Fierro, evoca a repetição do mito do
“cavaleiro errante”, que se inicia com Quixote e vem alocar-se nos pampas
platinos por meio da figura do gaúcho andarengo, atédesembocar nos
pampas sul-rio-grandenses com uma personagem que ultrapassa a ficção,
porque é “real”, mas sua realidade está imbricada no mito.
Fierro, assim como Jacques, resolve, de acordo com Borges, “[..,]
ser um gaúcho foragido; ou melhor, o destino resolveu por ele.” (Borges,
2005, p. 47). Torna-se, dessa forma, um vagabundo, delinqüente, assassino.
Para alguns, é um homem justo, justiceiro libertador; para outros, um
malvado vingativo. Pelos atos que cometeu, todas as definições negativas
são justas; no entanto, Borges diz que se pode argumentar “[...] que esses
209
juízos pressupõem uma moral que Martín Fierro não professou, porque
sua ética foi a da coragem e não a do perdão. Mas Fierro, que ignorou a
piedade, queria que os outros fossem retos e piedosos com ele e ao longo
de sua história se queixa quase infinitamente (Borges, 2005, p. 95). Os
comentários tecidos por Borges sobre Fierro poderiam, perfeitamente, ser
direcionados a Silvino, haja vista as coincidências que existem na história
das duas personagens. Sob essa perspectiva, ao confrontarmos a Décima
Gaúcha e Martín Fierro, destacam-se algumas relações entre os dois textos,
pontuadas a seguir.
Martín Fierro e a Décima gaúcha
A Décima gaúcha, originariamente escrita em versos, está dividida
em duas par tes. Na primeira parte, há noventa e seis sextilhas, e na segunda,
cento e trinta. A maioria das estrofes possui versos de sete sílabas; no
entanto, há versos com cinco e seis sílabas. Segundo Cascudo “A sextilha,
versos de seis pés, é a forma popular dos ‘desafios’ e dos romances
publicados em todo o Brasil, comentando assuntos novos ou velhos, líricos,
guerreiros, políticos, gerais ou locais” (2006, p.368). No Rio Grande do
Sul, a poesia gauchesca deriva da literatura oral e do cancioneiro popular
e, como reconhece Bertussi, o que caracteriza a produção anterior a 1824 e
1875 – chegada dos imigrantes alemães e italianos, respectivamente –, “[...]
é o fato de ser não-intelectualizada, anônima, e dever sua permanência ao
fato de representar os ideais e os sonhos de uma coletividade” (1997, p.
15). Nessas produções há uma predomincia das quadras, mas também
ocorrem outras formas, como as décimas e as sextilhas. Assim, pode-se
constatar na Décima Gaúcha certa semelhança com a forma do cordel, pois
o que predomina são as rimas consoantes, alternando rimas ricas e pobres,
e a sextilha com versos de sete sílabas; em que o segundo, o quarto e o
sexto versos rimam entre si e os outros são versos brancos. Desse modo, o
esquema de rimas é descrito como ABCBDB:
Cerrou bonitas descargas A
Todas contra nossa vida B
Meu tio caiu baleado, C
Mas levantou em seguida, B
Dando tiros espaçados, D
Fazendo por nossa vida. B
(Jacques, 1978, p.3)
210
O título do texto de Jacques, conforme a cópia a que tivemos acesso,
está grafado sem acento: Decima Gaucha. Além disso, pode-se perguntar:
por que décima, se não há uma única estrofe de dez versos? Meyer diz
que, para o gaúcho, décima é uma história contada em versos (1979, p.
720). A Décima Gaúcha é uma história escrita em versos, mas não tem a
estrutura de uma décima, pois teria que ter estrofes de dez versos e oito
sílabas. Décima é uma forma bastante usada na Espanha; foi usada por
Cervantes, entre outros (Cascudo, 2006). A estrutura do texto em estudo,
como foi dito antes, é praticamente a mesma do cordel. O cordel, por sua
vez, é fruto da influência do Romanceiro Ibérico no Brasil. O romanceiro
tem sua origem na Idade Média; é um gênero poético que corresponde, na
Península Ibérica, à balada narrativa européia.
Em Prosa dos pagos (1979), Meyer já constata a permanência da
tradição portuguesa na poesia popular gauchesca, além da influência
platina. Na verdade, a herança portuguesa do romanceiro influenciou o
Brasil de norte a sul, porém Meyer afirma que a tradição do romance no
Rio Grande do Sul é pouco expressiva, diferente do Nordeste, onde se
encontram romances longos. Aliás, ele se surpreende com a minguada
produção popular do romance, tendo em vista o passado tão cheio de lutas
e de dez anos de Revolução Farropilha, e constata:
O fato é que, apesar de tanta guerra e guerrilha, por exemplo, não temos o
romance do herói emponchado, quando o seu vulto cresceu não sei quantas
vezes sobre o lombo das cochilhas, devido à fatalidade do rebateque vivemos
tanto tempo, abarracados e dormindo em cima das armas”. (Meyer, 1979,
p. 70-71).
Com certeza Meyer não conhecia o texto de Jacques, no qual se
encontra o herói ou anti-herói “emponchado” e características do cordel,
como foi mostrado, não perdendo de vista a filiação dessa forma com o
romanceiro, e não esquecendo, também, que muitos querem derivar a poesia
gauchesca da poesia de payadores. Borges e Guerrero (2005) afirmam que
“a circunstância de que o metro octossílabo e as formas estróficas (sextina,
décima, copla) da poesia gauchesca coincidem com as da poesia payadoresca
parece justificar esta genealogia. (2005, p. 11-12, grifo nosso). Payadores
corresponde aos improvisadores profissionais da campanha, talvez o que no
Nordeste seja chamado de repentistas. Como se vê, as correlações existem.
Porém, há uma diferença crucial, os payadores não usam uma linguagem
rústica, característica da Décima gaúcha, como também do Martín Fierro,
211
bem como nos repentes do Nordeste, textos que têm semelhanças com a
Décima, tanto em relação ao conteúdo, quanto à forma.
Essas coincidências formais, principalmente entre textos do Rio
Grande do Sul e platinos, têm explicação na oralidade, visto que, de acordo
com alguns críticos, essas formas preexistem aos conteúdos; o que ocorre
é umencaixamento dos temas. Já quanto às coincidências temáticas, é
comum ocorrerem em “zonas de contato”, pois como se sabe “[...] o pampa
é um só e [...] o gaúcho é um tipo que está além dos limites que separam
os países”. (Schlee apud Carvalhal, 2003, p. 158). A esse propósito,
Kaliman (1994) sugere que o gaúcho é uma construção ideológica e que
esses personagens mitogicos teriam habitado até o atual limite argentino-
boliviano.
A Décima gaúcha assim como Martín Fierro são narrados em
primeira pessoa, isto é, a Décima gaúcha está inteiramente escrita em
primeira pessoa e Martín Fierro em muitas partes está em primeira pessoa.
Tanto a Décima como Martín Fierro são autobiografias. A diferença é
que a Décima é a autobiografia de uma pessoa real e Martín Fierro é[...]
ficção de uma longa payada autobiográfica, cheia de queixas e de bravatas
totalmente alheias à moderação tradicional dos paydores ” (Borges;
Guerrero, 2005, p. 38). O gaúcho da Décima (Silvino Jacques) muito se
aproxima do gaúcho de Herndez (Martín Fierro).
Pode ser que haja uma distância imensa entre o gaúcho argentino
e o rio-grandense, como quer José Salgado Martins no prefácio de
Martín Fierro, no qual afirma que existem[...] diferenças de psicologia
e de visualização do mundo, sob a condição de raça e de circunstâncias
histórico-culturais em que ambos surgiram” (Martins, apud Herndez,
2004, p. 8-9). No entanto, apesar da humildade do texto jacquesiano
em relação ao monumento Martín Fierro, há não só uma semelhança
temática entre os textos, como já foi afirmado neste trabalho, mas também
semelhanças de ordem psicológicas, de visão de mundo e culturais entre
as duas personagens. Interessa constatar que, qualquer estudo que envolva
a gauchesca “[...] obriga, pois, a aproximar as literaturas e as histórias do
Brasil, do Uruguai e da Argentina, buscando identificar nesses discursos
aquilo que é comum a essas culturas e que se convencionou chamar ‘cultura
pampeira’ ” ( Boniatti, 2000, p. 46). Dessa forma, as “feições” que compõem
a personalidade da personagem Martín Fierro e os motivos que o levaram a
se transformar num criminoso foragido são comuns a Silvino Jacques.
A partir da qualidade de gaúcho andarengo, somada à falta de
212
tolerância com o cerceamento de sua liberdade, “a lei da honestidade
natural, às vezes bárbara”, o conflito com as estruturas dominantes e a
violência e a perseguição do destino, bem como os fatos que terminam por
compor a visão histórica de suas épocas, constituem fatores que ligam as
duas personagens – Fierro e Jacques – como se pode observar em sextilhas
dos dois textos, vistas a seguir. A título de exemplificação, comparem-se as
sextilhas de Jacques com as de Hernández:
Vou contar uma história, Imploro aos santos do céu
Que muito devem saber, que ajudem meu pensamento;
Mas contada por quem não viu suplico, neste momento
É justo não deve crer. Em que canto minha história,
E para que todos saibam me refresquem a memória
Bem certo vou escrever. E aclarem-me o entendimento.
Sou natural da fronteira Sou gaúcho – Entendam bem
Do Rio Grande estimado, Como meu canto o explica:
Criei-me como um gaúcho a terra ante mim se achica
De pingo bem encilhado e pudera ser maior;
Sempre alegre e altaneiro nem a víbora me pica,
Sem maldizer meu Estado. Nem me queima a fronte o sol.
Que é para todos saberem, E saibam, quantos escutam
Que não morri por bandido. Destas penas o relato,
Foi por ser um índio, que nunca brigo nem mato,
Daqueles bem decidido. Senão por necessidade:
E muitas vezes matar, - à tão grande adversidade
Quando me via agredido. Só me arrastou o mau trato.
Da minha esposa e filhinho, Tive no pago, em bom tempo,
Bem triste a muito não sei. filhos, fazenda e mulher,
Nem ela sabe de mim Mas, para inda mais sofrer
Qual rumo foi que tomei. o que a fronteira me dera,
Sofreremos os dois saudades, que encontraria ao volver?
Do lar que eu abandonei. - apenas uma tapera! ...
(Jacques, 1978, p.1-6) (Hernández, 2006, p. 2-49 passim)
As semelhanças são muitas, como se pode constatar através da
leitura das estrofes. Jacques também, como Fierro, julga-se vítima do
destino. No entender de Borges e Guerrero (2005), é o destino que resolve
fazer de Fierro um gaúcho foragido, um vagabundo, criminoso. O destino
atua nos textos como um elemento mágico, um dado do maravilhoso
que está imbricado nos relatos que se apresentam como saga épica de
213
personagens em processo de divinização ou de mitificação. Não se pode
esquecer que o mito é uma realidade que comanda o mundo e o destino
dos homens, e não apenas ficção, pois “[...] as narrativas míticas, lendárias,
representam a afirmação de uma realidade original mais importante e
elevada, que determina a totalidade do homem e constitui seu fundamento
ético”. (Boniatti, 2000, p. 41). As vidas das personagens estão totalmente
regidas pelo destino, elas não têm livre arbítrio. Para Borges e Guerrero
(2005), os sofrimentos, o sentimento de vingança, a amargura e a vida
difícil de fronteira são responsáveis pela transformação do caráter de
Fierro, fatores que também, junto com o destino, contribuíram para Jacques
tornar-se bandido que veio a ser. Os versos a seguir, mais uma vez, mostram
as semelhanças entre a vida das duas personagens, que o destino muda e
transforma:
Eu e prudente de Ornellas Cantando estava uma vez
E meu tio José San’tana, numa boa diversão,
Tomávamos uma cerveja e aproveitou a ocasião
Em casa de gente mundana. como quis o juiz de paz:
Mas isso na maior paz, se apresentou e aí no mais
Pois a sorte sempre engana. arreou gente de montão.
[...]
Primeiro tiro que dei era o filho de um cacique,i
Foi no Sub-intendente, pelo que eu averigüei.
Um tal Crescencio Boguedulte, O certo do caso foi
O qual caiu derrepente. que me trouxe apuradaço
Com um balaço no coração até que, enfim, de um bolaço
Pois é morte que não se sente. do cavalo o derrubei.
[...]
Esse tal José Cardoso E, ali mesmo, ao apear,
Era um moço escrivão. Lhe pus o pé nas paleta;.
E junto ao sub-intendente, começou com morisquetas
Comandava o esquadrão, e a mesquinhar a garganta;
Matou-se os dois valentes porém fiz a obra santa
Terminou-se a pretensão. de acabar-lhe co’ as caretas...
(Jacques, 1978, p.2-3) (Hernández, 2006, p. 52,101,102)
As personagens não mostram medo nem remorso pelo que fazem.
Jacques em certo momento diz: “Mas remorso eu não tenho / nem do que
214
me arrepender / lutei em minha defesa / matei para não morrer. Não existe
culpa quando se é vítima de uma força maior; talvez esse fato tenha tornado
essas personagens heróicas, mesmo tendo elas praticado inúmeros crimes.
Há em seus perfis algo de doce, triste e comovente. As lágrimas de Fierro,
ao iniciar sua travessia para o deserto, nos versos finais da primeira parte do
Martín Fierro (2006),o para os argentinos as estrofes mais comovedoras.
Essa fuga tristonha para “além fronteira” também existe na Décima e é de
uma singeleza permeada pela visível solidão da personagem. As relações
de sentido entre as sextilhas é evidente:
Aos quatro dias de viagem, Cruz e Fierro de uma estância
Nessa trágica carreira. uma tropilha arrebanharam
As 11 horas da noite, e por diante a repontaram
Foi que cheguei na fronteira qual crioulos entendidos,
Passei o rio Uruguay e sem serem pressentidos
Para terra estrangeira. Pela fronteira cruzaram.
Depois de estar na argentina, E quando a haviam passado,
Num sertão quase deserto. numa madrugada clara,
Enchergando o meu país, disse-lhe cruz que mirasse
Na minha frente tão perto as últimas povoações,
E sem poder chegar lá, e a Fierro dois lagrimões
Parecia-me não ser certo. lhe rolaram pela cara.
(Jacques, 1978, p.4 (apud, Borges e Guerrero, 2005, p.55)
Todas as sextilhas anteriores levam a crer que o gaúcho pampeiro é
muito mais uma vítima das circunstâncias do que dono do seu destino – o
destino é quem o comanda. Talvez aí resida um artifício dos autores para
aliciar o leitor ou o ouvinte, querendo sua cumplicidade, principalmente
no caso de Jacques, que é autor/narrador/ personagem de sua história. De
qu alquer for ma, aí se encont ra u m para doxo, p ois o pobre tropeiro pampea no
predestinado é também o gaúcho forte e destemido que o leitor/ouvinte
termina por considerar muito mais herói do que pobre coitado ou bandido.
No caso de Jacques, ainda que diante de todas as adversidades, percebe-se
um tom quase arrogante em relação a sua condição de gaúcho. O gaúcho
Jacques não está desligado do conceito heróico do gaúcho do passado. Isso
acontece porque “[...] ‘o conceito mítico’ de gaúcho ‘colado ao sentido,
passando a gentílico [...] por muito tempo ainda, a conotação mítica do herói
regional, valente cavaleiro” (Leite apud Martins, 1980, p. 103) continuará a
alimentar não só os textos de Hernández e Jacques, mas fará parte de toda
uma tradição literária. Mais do que isso, o confronto dos textos de Jacques e
215
Herndez comprovam que “[...] as lendas latino-americanas desconhecem
espaço e tempo. O gaúcho é um tipo sem fronteiras cujo tempo é o tempo
de sua história; portanto, uno e regular” (Boniatti, 2000, p. 41).
Considerações finais
As correspondências e reminiscências que ligam o texto Décima
Gaúcha à obra e, principalmente, aos personagens anteriormente citados,
atestam o entrosamento do autor nessa “comunidade literia” e a sua
filiação, não só às expressões folclóricas e regionalistas, mas também à
tradição universal. A tradição literária é um campo visível na relação de
Silvino Jacques com a personagem Fierro, os bandoleiros que representam a
força do homem do pampa, ou os cavaleiros errantes em busca de aventura
e “justiça” – verdadeiros Quixotes.
Com este estudo sobre a personagem Silvino Jacques, mais do que
termos encontrado sua origem no Fierro, percebemos as migrações entre
“fronteiras”, pois suas demarcações não são suficientes para sustentar
os fluxos, criando-se “[...] um mundo semovente e virtual de comarcas
culturais (a expressão é de Rama) que não coincide necessariamente
com os sistemas nacionais, instituindo áreas limítrofes de contrabando
(Schlee, 2002, p. 67). Observamos, assim, que a questão das “culturas do
contrabando” presentes nas regiões de fronteira não param de nascer e se
reorganizar “[...] dentro desses territórios virtuais das nossas comarcas de
passagem” (p. 67). O que justifica a Décima gaúcha ter chegado até o Mato
Grosso do Sul (Mato Grosso), tornando-se um texto também da literatura
desse estado.
Nessa perspectiva, o aparato teórico-crítico contribuiu para entender
as circunstâncias históricas e literárias que envolvem a figura mítico-
lendária do capitão-revolucionário-bandoleiro-gaúcho Silvino Jacques; e
que podem ser resumidas na pertinente postulação de Jorge Luís Borges, ao
declarar que O Martín Fierro é um “texto fundador de muitas literaturas”,
corrigindo a corrente crítica que seguia Leopoldo Lugones e considerava
El Martín Fierro como a epopéia do povo argentino. Desse modo, O
Martín Fierro funda a literatura gauchesca sul-rio-grandense e desemboca
em forma real-mítico-lendária na figura de Silvino Jacques em Mato
Grosso do Sul (Mato Grosso), fazendo desse gaúcho/sul-mato-grossense o
protagonista do livro mais vendido no estado, Silvino Jacques: o último dos
bandoleiros, tornando-se elemento da cultura sul-mato-grossense.
216
REFENCIAS
AGUIAR, W. Flávio de. A América Latina não existe. In: MARTINS, M.
Helena (Org). Fronteiras Culturais: Brasil, Uruguai, argentina. São Paulo;
ateliê Editorial, 2002. p. 65-68.
BERTUSSI, Lisana. Literatura Gaushesca: do Cancioneiro popular à
modernidade. Caxias do Sul: EDUCS, 1997.
BONIATTI, Ilva M. Bertola. Literatura Comparada: história e região.
Caxias do Sul: EDUCS, 2000.
BORGES, Jorge Luís; GUERRERO, Margarita. A volta de Martín Fierro.
In: _______. O “Martín Fierro”. Porto Alegre: L&PM, 2005, p. 57-84.
_____; GUERRERO, Margarita. Martín Fierro e os críticos. In: ________.
O “Martín Fierro”. Porto Alegre: L&PM, 2005b. p. 95-96.
CARVALHAL, Tania Franco. Fronteiras da crítica e crítica de fronteira.
In: _________. O próprio e o alheio: ensaios de literatura comparada. São
Leopoldo (RS): Editora Unisinos, 2003. p. 153-183.
______________________. Sob a égide do cavaleiro errante. In: Revista
Brasileira de Literatura Comparada. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
LITERATURA COMPARADA. Rio de Janeiro: ARALIC, v. 8, 2006. p.
11-17.
______________________. Comunidades inter-literárias e relações
entre literaturas de fronteira. In: ANTELO, Raul (Org.). Identidade &
representação. Florianópolis: Programa de Pós-Graduação em Letras/
UFSC, 1994. p. 93-102.
CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura Oral no Brasil. 2. ed. São Paulo:
Global, 2006.
CHAUÍ, Marilena. Mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo:
Fundação Editora Perseu Abramo, 2000.
HERNÁNDEZ, José. Matín Fierro. 9. ed. 5. ed. bilíngüe. Trad. de João
Otávio Nogueira Leiria. Porto Alegre: Martins Livreiro-Editor, 2004.
217
HISSA, C. E. Viana. A mobilidade das Fronteiras: inserções da geografi a
na crise da modernidade. Belo Horizonte. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2002.
IBANHES, Maria de Lourdes G. de. Silvino Jacques: entre fronteiras reais
e imaginadas. Três Lagoas: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
2008. 146f. (Dissertação, Mestrado em Letras).
JACQUES, Silvino. Decima Gaucha. In: FALCÃO, T. G. Crônicas e
histórias do município de Bonito. Bonito, MS: Edição Independente, 1978.
v. 1. p. 1-15.
MARTINS, H. Maria. A agonia do heroísmo: contexto e trajetória de
Antonio Chimango. Porto Alegre: Ed. da Universidade Federal do rio
grande do Sul/L & PM, 1980.
MASINA, Léa. Fronteiras do Cone sul: limites transcontextuais. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE LITERATURA COMPARADA, 3.,
Niterói. Anais... Niterói: Associação Brasileira de Literatura Comparada,
1995. p. 839-846.
MEYER, Augusto. Prosa dos Pagos. 2 ed. Rio de Janeiro: Presença/ INL/
MEC, 1979.
RAMA, Ángel. Transcuturación narrativa en America Latina. Montevideo:
Fundación Ángel Rama, 1986.
SCHLEE, A. Garcia. Integração cultural regional. In: MARTINS, M.
Helena (Org). Fronteiras culturais: Brasil, Argentina, Paraguai. São Paulo,
2002. p. 61-64.
219
LIMA BARRETO, MACHADO DE ASSIS E L. TOLSTOI: UM
OLHAR COMPARATISTA
Zélia R. Nolasco dos S. Freire
1
Quando me julgo – nada valho; quando me comparo, sou grande.
Lima Barreto (Diário Íntimo, 1904).
1 Introdução
O texto que ora apresento é resultado do projeto de pesquisa que
tem por objetivo estudar as relações literárias entre o escritor Lima Barreto
e o escritor russo Leon Tolstói, evidenciando o diálogo existente entre a
concepção de Arte tolstoiana e o projeto literário de Lima.
Segundo Tania Franco Carvalhal (2003, p. 6), “[...] comparar é um
procedimento que faz parte da estrutura de pensamento do homem e da
organização da cultura, e este foi o procedimento utilizado pela maioria
da crítica inicial sobre o escritor Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-
1922), ou seja, suas avaliações críticas apresentavam forte inclinação
comparatista. Conseqüentemente, Lima Barreto foi um dos escritores mais
avaliado por meio de comparações, o que pode refletir um equívoco da
crítica da época, uma vez que a mesma não se ateve de fato à obra do
escritor, mas sim quase que somente a uma crítica impressionista. Quando
não fazia o contraponto entre vida e obra, avaliando um em detrimento
do outro, ou ainda, avaliando um em função do outro; avaliava-o em
contraponto aos escritores seus contemporâneos: Graça Aranha, Coelho
Neto, Euclides da Cunha e, principalmente, Machado de Assis. Embora o
mesmo já não estivesse entre os vivos quando Lima estreou na literatura,
o contraponto entre ambos tornou-se lugar comum na crítica literária e
Machado tornou-se uma espécie de um “duplo” para Lima.
Na história da literatura, encontram-se alguns exemplos raros de
escritores que aparecem sempre associados a um “duplo”. É o caso de L.
1 Professora do Curso de Letras da UEMS; doutoranda em Teoria da Literatura e Literatura
Comparada na Unesp / Assis, sob a orientação da Profª. Drª. Sílvia Maria Azevedo.
220
Tolstoi em relação a Dostoiévski, autores cujas obras vêm sendo reeditadas
no Brasil em traduções feitas diretamente do original russo. Felizmente,
a crítica literária evoluiu e tem demonstrado que é possível avaliar cada
escritorper si, libertando-o, assim, de seuduplo. Em se tratando de
Lima Barreto, embora o escritor tenha sido alvo fácil para comparações,
não se encontram muitas pesquisas acadêmicas realizadas no âmbito da
Literatura Comparada e dos estudos comparatistas que o tenham como
objeto de estudo. Inicialmente, algumas avaliações críticas apareceram sob
uma perspectiva comparativista em periódicos, sem muito aprofundamento.
Tal qual era feita a Crítica desse período, pois a mesma não estava de todo
consolidada com métodos e técnicas definidos e esclarecedores. Além disso,
pode-se dizer também que o panorama no qual se encontrava a Literatura
Comparada era o mesmo, ou seja, não existia ainda um consenso sobre sua
natureza, seus objetivos e métodos.
A obra de Lima continua atual, tal como afirma João Antonio, um
admirador declarado do escritor: “[...] está tudo aí, vivo, pulando nas ruas,
se mexendo incrivelmente sem solução, [...] Da mesma forma descarada
com que o mulato flagrou esta vida carioca; brasileira, sul-americana
(ANTONIO, 1977, p. 13). Assim sendo, o estudo das relações literárias de
Lima vem reforçar a importância de seus escritos e a atualidade da crítica
social barretiana. O que nos possibilita analisá-lo por um outro ângulo e
verificarmos a multiplicidade de leituras propiciadas através do confronto
e comparação.
Desse modo, o objetivo deste texto é relacionar algumas leituras que
apresentam um olhar comparativista sobre o escritor Lima Barreto e, ao
mesmo tempo, pôr em diálogo essas leituras e mostrar o que as aproxima
e as diferencia. Embora tenhamos uma parte da análise comparativa que
se estende aos contemporâneos – Euclides da Cunha, Coelho Neto, Graça
Aranha e Monteiro Lobato, em fase de conclusão, ater-nos-emos aos
escritores Machado de Assis e L. Tolstói. Primeiro, porque o interesse
pelas relações literárias entre Lima e Machado consta de longa data na
literatura brasileira e muito se discutiu sobre o assunto; e segundo, porque
sua aproximação com L. Tolstói ainda está por investigar de forma mais
contundente. O olhar comparativista presente nesses textos foi decisivo
para a escolha desse suporte teórico, considerando que a fortuna crítica de
Lima Barreto é vasta no Brasil e no Exterior.
221
1.1 Lima Barreto e Machado de Assis
[...] Jamais o imitei e jamais me inspirou. Que me falem de Maupassant,
de Dickens, de Swuift, de Balzac, de Daudet – vá lá; mas Machado, nunca!
Até em Turguênieff, em Tolstoi podiam ir buscar os meus modelos; mas, em
Machado, não! “Le moi”.
Lima Barreto (Correspondências. Tomo II, 1956)
Os escritores Lima e Machado tiveram trajetórias de vida e literária
bastante diversas. Machado de Assis, aclamado e respeitado ainda em vida e
considerado pela maioria da crítica um dos maiores no quadro da literatura
brasileira; enquanto Lima Barreto, aos olhos da crítica, era visto como o
oposto de Machado; era o “desleixado”, o “desajustado” social. Essa idéia
de antagonismo entre os dois estabeleceu-se de forma tão profunda que até
os dias de hoje ainda é possível perceber sua presença. Machado firmou-se
como o escritor oficial: Lima, o maldito. Com isso, a aproximação realizada
entre ambos diminuiu e dificultou também o reconhecimento do valor
literário da obra barretiana, além de ter deixado um legado mais negativo
que positivo para Lima.
Para este estudo, os críticos e teóricos literários que se manifestaram
sobre Lima Barreto e Machado de Assis serão divididos em dois grupos
distintos. O primeiro é composto por Tristão de Atayde, José Oiticica,
Austregésilo de Ataíde, Vítor Viana, Jackson de Figueiredo, que se
manifestaram em periódicos (PENTEADO MARTHA, 1995). O segundo,
composto por Alfredo Bosi, Lúcia Miguel Pereira e Álvaro Marins, que se
manifestaram em trabalhos acamicos a partir dacada de 70, momento
em que ocorre uma mudança na avaliação crítica de Lima Barreto. Além
dos críticos e estudos citados, recorro ainda ao posicionamento e à avaliação
crítica do próprio Lima Barreto em relação a Machado de Assis, o que não
deixa dúvidas quanto à avaliação que faz de Machado (1956, v. XVII, p.
256), “[...] Jamais o imitei e jamais me inspirou”.
De modo geral, os textos críticos que aproximam Lima Barreto
e Machado de Assis manifestam-se sobre a presença da caricatura, da
sátira, do humor e da ironia presentes em suas obras. Um dos aspectos
que mais fortemente arraigou-se entre a crítica literária inicial refere-se à
oposição de ambos quanto ao estilo. Essa avaliação encontra-se no artigo
de José Oiticica (1916), que escreve para o periódico “A Rua” sobre os
aspectos lingüísticos da obra barretiana e diz que Lima “[...] é um Machado
de Assis sem correção gramatical, porém com vistas amplas, hauridas
222
no socialismo e no anarquismo”. Machado de Assis notabilizou-se por
escrever em uma linguagem altamente acadêmica, isto é, dentro do mais
alto pado lingüístico vigente. Daí a facilidade com a qual a crítica contou
para classificar a escrita de Lima Barreto como totalmente fora do padrão
vigente, pois se utilizavam de padrões lingüísticos opostos. Sobre isto Lima
fez uma observação na carta escrita a Austregésilo Ataíde, datada de 19 de
janeiro de 1921: “Machado escrevia com medo do Castilho e escondendo
o que sentia, para não se rebaixar” (BARRETO, 1956, v. XVII, p. 257).
E posiciona-se quanto à opção feita:Não tenho medo da palmatória do
Feliciano e escrevo com muito temor de não dizer tudo o que quero e sinto,
sem calcular se me rebaixo ou se me exalto” (p. 257).
Ainda no ano de 1916, Jackson de Figueiredo, em A Lusitana,
aproxima os dois escritores no que se refere ao recurso da ironia. Porém, em
lados opostos. Conforme Jackson de Figueiredo, Lima Barreto não possui
delicadeza e intenção filosófica; sua ironia forte, chicoteante, assemelha-
se à de Swift. Já Machado de Assis revela leveza e intenção filosófica,
aproximando-se do sombreado pudor de Sterne. A avaliação de Jackson
de Figueiredo diferencia-se das anteriores, pois não fica somente na crítica
negativa a Lima Barreto, observando que o criador de Policarpo Quaresma
“[...] supera ao criador de Dom Casmurro, por ser mais humano e mais
verdadeiro” (FIGUEIREDO, 1916, p. 48-50).
Em 1919, no Jornal do Commercio, Vítor Viana aborda a questão do
humorismo na obra dos dois grandes escritores, considerando-os próximos
aos ingleses, mas ressalva que, em Machado, o humor reveste-se de doçura
e resignação, uma vez que o escritor pretendia melhorar os homens; em
Lima Barreto, o humor não é resignado, trazendo marcas de revolta, de
protesto e mais ardor político. Avaliação que será contraposta, em 1920,
por Austregésilo de Ataíde. João Ribeiro chamou a atenção também para
a questão do humorismo. Segundo ele, em Lima Barreto o humor é menos
delicado, menos tímido, mais veemente e mais desenvolto, em comparação
ao humor presente na obra de Machado de Assis. Nesse mesmo ano,
Tristão de Atayde escreve: “Um discípulo de Machado”, texto no qual
o título já explicita a opção de Atayde por Machado e o humor é outra
vez objeto de comparação entre ambos. Para Atayde, Lima é humorista
da estirpe intelectual de Machado de Assis, mas na semelhança aponta
diferenças: afirma que o mestre chegou ao humorismo perfeito, ou seja,
ao equilíbrio supremo entre pensamento e estilo; o discípulo, por sua vez,
atingiu o humorismo do primeiro impulso, responsável pela impregnação,
223
em sua obra, de incerteza, desleixo, e certa incontinência de pensamento.
Ressalta o caráter de discípulo mesmo de Lima: “[...] ainda não alcançou
a impassibilidade do ‘humour’. Lá chegará, se vencer o tédio de viver
(ATAYDE, 1919).
Somente em 1920, portanto, aparece uma voz dissonante das
manifestações críticas destacadas até o momento. É o caso de Austregésilo
de Ataíde, que em carta a Lima Barreto, elogiando-lhe o romance Hisrias
e Sonhos (1920), protesta contra a aproximação que alguns críticos fizeram
entre Lima Barreto e Machado de Assis, pois, a seu ver são dois escritores
que apresentam estilos, tendências e temperamentos totalmente diversos.
Austregésilo deixa transparecer sua preferência e admiração por Lima
Barreto. Vê Machado de Assis como “pessimista desapiedado”, que “se
embebe do puro fel das suas revoltas íntimas” e ainda “onde o sangue
mulato animava o gênio dum heleno sem parelha”.
2
Como se vê, as críticas
a Machado não são poucas, embora se reconheça a qualidade de mestre do
escritor:Donde se vê que o mestre dos mestres, Machado de Assis, era
genial e propositadamente perverso, sem olhos para a bondade humana,
[...]” (BARRETO, 1956, v. XVII, p. 253). Austregésilo avalia exatamente
a questão na qual se refere ao determinismo de Lima em contraposição
ao alheamento de Machado no que concerne às relações das personagens
com o meio. Para ele, este alheamento denota a falta de sintonia entre os
personagens e a realidade circundante.
Mais uma vez é ressaltada a linguagem rebuscada usada por Machado,
bem como a forma impecável utilizada para retratar seus personagens, o que
,segundo Austregésilo, dá a impressão do artificial. Austregésilo não pára
aí a comparação que faz entre os dois escritores; vai mais além. Outro fato
a destacar é a questão da ironia, pois, embora presente nos dois escritores,
cada qual a trata de uma maneira distinta. Em Machado: “Ele expõe a
chaga purulenta, elegante e risonho, sem compadecimentos da dor alheia,
tal como um médico, num anfiteatro de lições, [...]” (BARRETO, 1956, v.
XVII, p. 255). Ainda analisando a ironia, desta vez referindo-se a Lima:
“Você vive e vibra com os seus personagens, porque eles são filhos da sua
alma, rebolada, como a deles, nos descalabros da existência, e experiente
das misérias que os afligem.” (BARRETO, 1956, v. XVII, p. 255).
As comparações entre um escritor tido por genial e outro que,
apesar do talento, encontrava dificuldades para ser aceito, são pertinentes,
pois nota-se que ao aproximá-los, Machado permanece incólume diante
2 Ver carta na íntegra na edição das Obras de Lima Barreto (BARRETO, 1956, v. XVII, p. 253).
224
da crítica – mesmo esta sendo negativa – tal é o poder e o prestígio
conquistado. Enquanto que, para Lima, cada palavra que venha enaltecer a
obra e o escritor é de extrema importância, tal é o contexto ao qual a crítica
o relegou. Cada qual fez o caminho que lhe foi possível traçar dentro do
contexto e da época na qual viveram e escreveram suas obras.
Algumas características e a descendência afro são compartilhadas
entre os dois escritores. Quanto à descendência afro, constata-se um
fato curioso: esta só é explícita quando se referem a Lima Barreto, pois
ao se referirem a Machado de Assis jamais o designaram como mulato
explicitamente; quando muito, citam sua condição de mestiço. E esse fato,
intencional ou não, denota o posicionamento preconceituoso da crítica. O
mais sério é perceber que Lima era conhecido como mulato desleixado,
com toda a carga negativa que o vocábulo mulato possa sugerir como termo
oriundo das teorias naturalistas sobre a degeneração de animais, derivado
de mulo, animal que não se reproduz. Por analogia, as teorias racistas
denominaram de mulato o mestiço de branco e negro, apregoando inclusive
sua esterilidade após algumas gerações. Por essa razão, no início do século,
o termo mulato vinha sempre carregado de um sentimento muito forte de
discriminação racial e social: desleixado, sujo, estéril, bêbado e vingativo.
Ainda quanto às aproximações, ambos fizeram parte do funcio-
nalismo público. A meu ver a diferença primordial entre eles está na forma
como cada um desenvolveu seu trabalho literário e, principalmente, a forma
como se posicionaram diante dos fatos. Devido à postura de Machado de
Assis diante da literatura e do social – o que o tornou, na época, modelo
literário – Lima Barreto jamais quis ser comparado ao escritor: “[...] sempre
achei no Machado muita secura de alma, muita falta de simpatia, falta de
entusiasmos generosos, uma porção de sestros pueris” (BARRETO, 1956,
v. XVII, p. 256). Embora Lima reconhecesse os méritos de escritor em
Machado, não aprovava a atitude de Machado de Assis frente à miséria
humana: “Machado é um falso em tudo. Não tem naturalidade. Inventa
tipos sem nenhuma vida” (BARBOSA, 1975, p. 243).
A postura de Machado de Assis é vista por esse ângulo, não somente
por Lima Barreto, como também por parte da crítica. Um forte argumento
da crítica de oposição a Machado é de que o mesmo escrevia de forma
reticenciosa, como quem prefere escrever nas entrelinhas. Para não bater
de frente com a elite, recorre a muitos subterfúgios. Tal procedimento está
implícito na maneira como Machado encara o fato de ser negro embora,
sendo mulato, não tenha colocado sua pena em favor da causa. Enquanto
225
um assume essa condição abertamente, lutando, sofrendo e reivindicando
maior espaço, para si mesmo e os seus semelhantes, o outro age de forma
totalmente oposta. Dessa forma, Machado não critica diretamente a
sociedade burguesa pela qual foi aceito e, se o faz, é de forma sutil,
camuflada, exigindo, para sua apreensão e compreensão, um leitor perspicaz
que seja capaz de ler as entrelinhas. Como é sabido, no Brasil, o processo
de formação de leitores foi um tanto quanto demorado e ainda hoje ocorre
certa relutância quanto a esta atividade. Se fosse possível medir, diria até
que o grau de dificuldade para ler Machado aumentou consideravelmente
em relação ao início do século XIX.
Diante da concepção de literatura militante, da qual Lima
Barreto era adepto – para o escritor –, Machado de Assis teria sido útil
à sociedade se tivesse posto todo seu potencial a serviço do povo, de
forma que fosse inteligível e atingisse os que realmente necessitavam
de orientação. Ou seja, a população que se encontrava totalmente
desamparada e relegada por parte do poder público. Lima, ao tomar
conhecimento do discurso feito por Pedro Lessa sobre Machado, no qual
ressaltava o “extraordirio poder de abstração” (BARBOSA, 1975,
p. 244) do autor de D. Casmurro, reagiu de acordo com os princípios
estéticos que sempre defendeu: “Um escritor, cuja grandeza consistisse
em abstrair fortemente das circunstâncias da realidade ambiente, não
poderia ser – creio eu – um grande autor. Fabricaria fantoches e não almas,
personagens vivos” (BARBOSA, 1975, p. 244). Vê-se que Lima encara a
arte em função do meio em que vive, e assim se manifesta sobre as críticas
que João Ribeiro faz sobre o romance Numa e a Ninfa (1915) e em defesa
de sua personagem Edgarda: “Nós, dado a fraqueza do nosso caráter, não
podemos ter uma heroína de Ibsen e, se eu a fizesse assim, teria fugido
daquilo que o senhor tanto gabou em mim: o senso da vida e da realidade
circundante” (BARBOSA, 1975, p. 246). Com isso, torna-se transparente um
traço distintivo entre os dois escritores: o tratamento dado às personagens
por meio de uma visão determinista. Para Lima, o “extraordinário poder
de abstração” tido por Pedro Lessa como característica singular e elogio
para um bom escritor, antes, é um defeito. Ao contrário do alheamento
de Machado de Assis no que concerne às relações das personagens com o
meio apontado por Austregésilo, Lima Barreto se coloca biograficamente
em suas obras. E essa postura se reflete de forma ambígua, ora de forma
positiva, ora negativa, dependendo da crítica. Mas o que transpassa uma
boa parte da fortuna crítica de Lima Barreto é que o mesmo deveria ter
226
sido mais impessoal, com o que, conseqüentemente, a obra barretiana se
engrandeceria.
De modo geral, a recepção crítica inicial da obra de Lima Barreto,
que se apresentou em periódicos, foi bastante contria ao projeto literário
barretiano, pois via simplesmente o descuido com a linguagem, o aspecto
panfletário e o abuso do traço caricatural nas avaliações feitas. Percebe-
se uma crítica presa à idéia de uma literariedade ligada a um alto grau de
elaboração ficcional.
Como foi dito, a partir da década de 70, registra-se uma mudança
na avaliação crítica da obra barretiana. Isto porque a obra de Lima Barreto
passa a ser objeto de pesquisa para a elaboração de teses e dissertações
acadêmicas. Nesse período, foram comemoradas duas datas significativas
sobre o escritor: o Cinqüentenário de sua morte (1972) e o Centerio de
nascimento (1981), o que propiciou o interesse por Lima Barreto tanto na
Academia quanto na Imprensa. Constam desse período os ensaios de Carlos
Nelson Coutinho (1974), Sônia Brayner (1973), Antonio Candido (1976) e,
também, as teses de Osman Lins (1976), de Antônio Arnoni Prado (1976) e
de Carlos E. Fantinati (1978).
Na seqüência da abordagem comparativa entre os escritores
Lima Barreto e Machado de Assis, pretende-se demonstrar se ocorreu
de fato uma mudança na avaliação crítica da obra barretiana a partir da
década de 70, resultado de pesquisas acadêmicas. Mais ou menos nesse
período, encontra-se o ensaio de Alfredo Bosi: “Ficção: Lima Barreto e
Graça Aranha” (1966). Nele Bosi aponta para uma visão determinista
entre vida e obra: “A biografia de Afonso Henriques de Lima Barreto
explica o húmus ideológico de sua obra: a origem humilde, a cor, a vida
penosa de jornalista pobre e de pobre amanuense, [...] (BOSI, 1969,
p. 93). Bosi observa que uma leitura mais detalhada da obra barretiana revela
semelhança estilística com Machado de Assis, em relação à dubiedade e à
contradição, considerando, porém, a superioridade de Machado:
Um encontro mais íntimo com o estilo de Lima Barreto sugere algumas
semelhanças notáveis com o “andamento” da frase machadiana cuja velada
ironia se entremostra nas restrições, nas dúvidas, nas ambíguas concessões
à mentalidade que deseja agredir: é a linguagem do “mas”, do “talvez”, do
“embora”, sistemática nos romances do Machado de Assis, dispersa e isolada
na urgência polêmica e emocional desta Vida e Morte de M. J. Gonzaga de
Sá. (BOSI, 1969, p. 101).
227
Ao se aprofundar na avalião sobre o estilo de Lima Barreto, Bosi
o considera, ao mesmo tempo, realista e intencional, observando que não é
apenas no campo ideológico que coexistem espírito crítico e representação,
essa coexistência se verifica também no campo estilístico. Ou seja, o que
parece ser apenas simplicidade, naturalidade e instinto deve ser também
uma forma de combate: “[...] as cenas de rua ou os encontros e desencontros
domésticos acham-se narrados com uma animação tão simples [...] e deixam
transparecer naturalmente a paisagem, os objetos e as figuras humanas”
(BOSI, 1969, p. 95). Para Bosi, expressão e representação no texto barretiano
estão em sintonia, uma vez que o estilo procurava o meio de expressão que
melhor pudesse representar o Rio de Janeiro em sua produção. Como se
percebe, ocorre uma inversão na avaliação crítica: antes, o desleixo e a
imperícia no uso da língua desqualificavam o escritor Lima Barreto; agora,
passam a representar indícios de modernidade na obra barretiana.
Lúcia M. Pereira, em História da Literatura Brasileira: Prosa de
Ficção (de 1870 a 1920) adota em sua abordagem o ponto de vista histórico,
apregoando que[...] numa literatura incipiente se deve atribuir importância
às circunstâncias do tempo e do meio (PEREIRA, 1950, p. 13). No capítulo
“Prenúncios Modernistas”, expõe sua avaliação sobre a obra de Lima
Barreto. Mais uma vez Machado de Assis serve de contraponto à avaliação
de Lima Barreto. A autora faz um paralelo entre vida e obra de ambos,
ressalta algumas semelhanças, mas o que prevalece são as diferenças. A
balança continua a pender favoravelmente a Machado de Assis, embora
Lúcia M. Pereira demonstre um avanço para a equivalência crítica entre
ambos. Refere-se a Lima Barreto como “a voz áspera e amarga, “um
atormentado reclamava o direito de se fazer ouvir”, e marca as diferenças,
enquanto a “[...] vida de Machado de Assis descreveu uma harmoniosa
curva ascendente, a de Lima Barreto se desenvolveu em ritmo catastfico”
(PEREIRA, 1950, p. 277). Mas não deixa de ver a obra de Lima Barreto
como “prenúncios modernistas”, isto é, um elo entre o romance machadiano
e as atuais tendências da ficção modernista e depois de 1930.
A autora, ao afirmar que ambos se aproximam por terem se utilizado
exclusivamente da ficção e por meio de seus personagens interrogarem a
existência, marca a diferença ao afirmar que Machado usou da literatura
“como uma interrogação, uma decifração de enigmas”, enquanto Lima
encarava-a sob o mesmo ângulo, porém era mais positivo, “só chegava a
tais questões através da realidade próxima”. Portanto, a seu ver, de forma
menos apurada. Continua a avaliação da obra barretiana pelo viés vida e
228
obra, principalmente, ao avaliar o Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá:
“O homem bom e sensível, o burocrata azedo e o boêmio insubmisso, que
coexistiam no autor sem se fundirem, tiveram parte na feitura do livro.
(PEREIRA, 1950, p. 282). Outro ponto já ressaltado pela crítica e que Lúcia
M. Pereira reafirma, refere-se ao descuido com o qual, a seu ver, Lima
Barreto escrevia. Para depois ver na “[...] natural limpeza de seu estilo, a
sua permeabilidade às solicitações da natureza, a sua vibração íntima, as
suas precisas anotações psicológicas, de sabor muitas vezes machadiano.
(PEREIRA, 1950, p. 283).
Para Lúcia M. Pereira, o Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá é a mais
l i t e r a r i a m e n t e c o m p o s t a d a s o b r a s d e Li m a B a r r e t o. N o e nt a n t o , Li m a B a r r e t o
optou por estrear nas letras com o “Isaías Caminha” enquanto o “Gonzaga
de Sá” permaneceu na gaveta e só viria a público em 1919. É possível que
isso tenha ocorrido, talvez, em função deste ser o mais “machadiano”, nas
palavras do próprio Lima: “Era um tanto cerebrino o Gonzaga de Sá, muito
calmo e solene. Pouco acessível portanto.”(BARRETO, 1956, v. XVI, p. 13).
Tanto é posvel que alguns estudiosos enxergam na personagem Augusto
Machado, pseudo-autor e narrador do livro, uma homenagem velada ao
bruxo do Cosme Velho (FIGUEIREDO, 1995, p. 69). Pereira, porém,
depois de destacar trechos nos quais “o processo psicológico é o mesmo,
o mesmo o método dos dois romancistas” (PEREIRA, 1950, p. 283), julga
como vagas essas semelhanças e diz não ser possível falar em influência,
mas sim, em coincidências nas atitudes literárias de dois escritores noutros
pontos tão diferentes. Aproxima-os, definitivamente, no entanto, ao pensar
em uma possível evolução do romance: “[...] o autor de Policarpo Quaresma
será um continuador da linha de Dom Casmurro, representando a ligação
entre a sua obra e as correntes modernas.” (PEREIRA, 1950, p. 284).
O estudo de Álvaro Marins de Almeida, Machado de Assis e Lima
Barreto: da ironia à sátira (2002), da UFRJ, aproxima os dois escritores
no que se refere à elaboração artística de uma postura crítica diante da
realidade histórica. Conforme Almeida, tanto um quanto o outro foram
autores meticulosos na criação de sua arte, o que significa idas e vindas
na difícil construção de uma obra orgânica. De forma simplista, Machado
de Assis apareceria como um escritor do final do Imrio e Lima Barreto
surgiria como um escritor da Primeira República, ou República Velha. Para
Almeida, se os contextos históricos parecem distanciá-los, a complexidade
do processo de evolução política que o país viveu durante o período fez
– e faz – parte de um continuum, possibilitando, pelo menos em tese,
estabelecer a aproximação.
229
Assim como a crítica de hoje entende que Machado foi um intérprete
crítico do Império – mas não só do Império –, conforme Robert Schwarz,
e em grande medida corroborada por outros pesquisadores como John
Gledson, Raimundo Faro e Kátia Murici, para citar apenas alguns, da
mesma forma, Lima Barreto foi um crítico da República Velha – cujos
fundamentos insistem em se manter a os nossos dias, tomando-se por
base aqui o estudo de Sevcenko, vertente de análise à qual podem se agrupar
também, grosso modo, Antonio Arnoni Prado, Carmem Lúcia Negreiros e
Beatriz Resende.
Outro ponto no qual Almeida aproxima os dois escritores refere-se
ao tratamento do humor na criação das respectivas obras, pois funciona
como o elemento-chave da construção formal. Machado de Assis estaria
mais para a ironia e Lima Barreto mais para a sátira. Almeida aborda os
dois aspectos constituintes da criação literária em ambos: a ironia e a sátira,
com o objetivo de indicar de que forma o humor atua como elemento de
crítica ideológica na obra de ambos; as obras analisadas foram:A mão
e a luva” de Machado de Assis e “Numa e a Ninfa” de Lima Barreto.
Almeida refuta algumas questões críticas sobre o antagonismo entre Lima
e Machado. Questiona a classificação romântica atribuída a Machado da I
fase; é contrário ao fato de que Machado não se envolvia com a sociedade e
renegava a própria raça, isto é, Machado, sendo mulato e vivendo em pleno
período abolicionista, não teria engajado sua literatura nessa campanha,
assim como aponta uma suposta ausência de negritude em Machado. Enfim,
apresenta uma análise de forma bastante elucidativa, com saldo positivo
para ambos os escritores. Constata-se que Almeida, mediante sua análise,
consegue estabelecer uma justa equivalência entre o autor de “Policarpo
Quaresma” e o fundador da ABL, embora deixe explícita sua preferência
por Machado. Este é o papel que se espera de uma nova postura crítica:
avaliar sem, contudo, desprivilegiar, desmerecer a obra ou o autor.
1.2 Lima Barreto e L. Tolstói
Procurei-os, confesso; e, agora mesmo, ao alcance das mãos,
tenho os autores que mais amo. Estão ali O Crime e o Castigo de
Dostoiévski, um volume dos Contos, de Voltaire, A Guerra e a Paz,
de Tolstoi, [...]
(BARRETO, 1956, v. I, p. 120).
A influência da literatura russa faz-se presente em toda a obra
230
de Lima Barreto, mediante referências feitas pelo escritor. Em nenhum
momento Lima Barreto oculta o que leu; não satisfeito em ler a literatura
russa sozinho, este a recomenda ao jovem escritor Jaime Adour da Câmara,
em carta datada de 27-7-1919:Leia sempre os russos: Dostovski, Tolstói,
Turgnief, um pouco de Górki; mas, sobretudo, o Dostoiévski da Casa dos
Mortos e do Crime e Castigo” (BARRETO, 1956, v. XVII, p. 171). Sendo
assim, é legítima essa aproximação e comparação entre Lima Barreto e
os grandes da literatura russa. É o pprio escritor que nos confirma essa
relação e sente-se à vontade em enumerar os autores de sua preferência.
Com isso, é possível perceber os escritores que, numa medida ou em outra,
serviram de orientação para fundamentar os pressupostos estéticos do
escritor evidenciados na obra por meio de citações ou de referências: “[...];
e que campo vasto está aí para uma grande literatura, tal e qual nos deu a
Rússia, a imortal literatura dos Tourgneffs, dos Tolstoi, do gigantesco
Dostoiévski, igual a Shakespeare, e, mesmo Gorki!” (BARRETO, 1956, v.
VXII, p. 165).
Por meio das referências encontradas na obra barretiana, fica
explícito o número de escritores ao qual Lima faz menção, e o mais
importante é constatar não ser mera citação ou simples referência. Ao que
parece, Lima não faz por simplesmente fazer, ainda menos por recurso
retórico vazio ou demagógico. É interessante observar a predominância
dos escritores russos; mais ainda, Lima sugere vivenciar a fundo, a ponto
de transpor para a vida e a obra muitas reflexões e pensamentos desses
grandes mestres. É notável a admiração de Lima pelos escritores russos
e isto está explícito em seu projeto literário. Lima não nega o quanto leu
os russos, aliás, refere-se a eles com freqüência no decorrer de toda sua
obra, não só no Diário como também por meio de seus personagens.
Conforme se pode observar em um trecho deRecordações do Escrivão
Isaías Caminha”: “Procurei-os, confesso; e, agora mesmo, ao alcance das
mãos, tenho os autores que mais amo. Estão ali O Crime e o Castigo de
Dostoiévski, um volume dos Contos, de Voltaire, A Guerra e a Paz, de
Tolstoi, [...]” (BARRETO, 1956, v. I, p. 120).
“Procurei-os, confesso, assim falava o escritor na voz de sua criatura.
Determinado a conquistar a glória literária, dedicou-se com afinco às
atividades literárias. Sabia das próprias limitações e por isso procurou nos
grandes autores, modelos, normas e, mais do que tudo, osegredo de fazer
romance. Obras como Crime e Castigo (1866) de Dostoiévski, A Guerra
e Paz (1869) de Tolstói, Rouge et Noir (1830) de Sthendal, Cousine Bette
231
(1846) de Balzac, Éducation Sentimentale (1869) de Flaubert, Antéchrist
(1878) de Renan e os autores: Eça, Voltaire, Taine, Barres, France e Swift,
aparecem citados e referenciados pelo escritor, em Vida e Morte de M. J.
Gonzaga de Sá (1919), por meio da voz do personagem Gonzaga de Sá:
“[...] alguns deles me deram a sagrada sabedoria de me conhecer a mim
mesmo, de poder assistir ao raro espetáculo das minhas emoções e dos
meus pensamentos” (BARRETO, 1956, v. IV, p. 23).
Não são poucos os escritores russos citados por Lima Barreto:
Dostoiévski, L. Tolstói, Turguenief e M. Górki. O que demonstra que o
universo da literatura russa não era estranho a Lima Barreto. Por isso,
antes de nos atermos à relação literária do escritor L. Tolstói e Lima
Barreto, este último o foco desta pesquisa, verificaremos a aproximação
de Lima Barreto com Dostoiévski. Na obra de Lima, ou melhor, no projeto
literário do escritor, a aproximação com Fiódor Mikháilovitch Dostoiévski
(1821-1881) apresenta traços em comum, principalmente quanto ao tema
abordado, privilegiando os “humilhados e ofendidos”. Eles abordaram a
vida dos miseráveis, dos pequenos burgueses e dos personagens devorados
por desgraças, contradições, tormentos e dramas psicológicos. Ambos,
Lima e Dostoiévski, retratam nas obras muito das próprias vidas; vidas de
privações, de humilhações, de sofrimentos físicos. Lima, com o álcool, e
Dostovski, com as crises de epilepsia. É posvel perceber Lima Barreto
leitor de Dostoiévski ao aproximar os títulos de obras dos respectivos
escritores. Dostoiévski escreveu Memórias da Casa dos Mortos (1861) e
Memórias do Subterrâneo (1864), enqu anto Li ma esc reveu O subterrâneo do
Morro do Castelo (1905) e Cemitério dos Vivos (1953). Dostoiévski escreveu
Memórias da Casa dos Mortos quando de sua temporada forçada na Sibéria,
no qual descreve as recordações da vida no cárcere, na convivência terrível
com ladrões, prostitutas e criminosos. Enquanto Lima escreveu, mas, não
concluiu, Cemitério dos Vivos quando de suas estadas no hospício.
Outra aproximação efetuada entre Lima Barreto e Dostoiévski
encontra-se na obra Lima Barreto: o elogio da subversão (1983), de Régis de
Morais, na qual o autor constata: “[...] Dostoiévski morreu em 1881, e Lima
Barreto nasceu em 1881; o russo nasceu em 1822, e o brasileiro morreu em
1922. Ambos, grandes viciados – o primeiro no jogo e o segundo na bebida –
e, portanto, grandes sofredores” (MORAIS, 1996, p. 9). Essas coincidências
podem não levar a nenhum resultado prático de análise, mas instauram
uma inquietude. Por outro lado, essas correspondências textuais não são
produtos do acaso, uma vez que se encontram em um escritor específico,
232
Dostoiévski fez parte do rol de leituras de Lima Barreto. Voltando a Régis
de Morais e às aproximações:
Dostoiévski obstinado em escrever uma literatura inequivocamente russa, em
cima da vida e dos valores mais caros ao povo russo, até mesmo implicante
com influências do oeste europeu; Lima Barreto na mesma obstinação de
praticamente inventar o caminho tropical e brasileiro da ficção. (MORAIS,
1983, p. 9).
Realmente, são coincidências que nos levam a refletir, principalmente
quando nos damos conta de que Lima manifesta em toda sua obra uma
admiração declarada pelos russos. Para Régis de Morais, referir-se a
esses acontecimentos como mera coincidência ou obra do acaso fica
desde o começo descartado: “[...] a sensação que experimento é a de uma
continuidade, apesar de tudo que vejo de descontínuo entre aspectos de
um e outro ensaio” (MORAIS, 1983, p. 9). Nesse estudo, Régis de Morais
refere-se à obra O mito de Sísifo, de Albert Camus, e faz uma comparação
entre Lima e Sísifo. Em síntese, o mito de Sísifo consiste na condenação
de Sísifo pelos deuses a uma luta contínua em empurrar, sem interrupção,
um rochedo até o alto de uma montanha, donde a pedra tombaria por
seu próprio peso. Pensava-se, com razão, que não havia punição mais
terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. Analisando por esse
viés, Morais faz um paralelo entre as ações, atitudes, enfim, entre todos os
acontecimentos da vida do escritor, o que o mesmo pretendia e o resultado
obtido, reforçando ao final o contraste entre o homem e o meio social: uma
luta inútil. “Toda a vida de Lima Barreto fora, até ali, como seria até o fim,
uma exemplificação do mito de Sísifo. (MORAIS, 1983, p. 23). Morais
o vê como: “[...] o típico homem forte que morreu esmagado entre, de um
lado, a imagem que fez de si mesmo e seus projetos de vida e, de outro, a
imagem que o meio preconceituoso lhe impingiu e a indiferença que este
devotou aos seus projetos pessoais (1983, p. 30). Ao tratar de Literatura
Russa, Régis de Morais escreveu antes para a “Coleção Encanto Radical”
o livro Dostoiévski – um operário dos destinos (1982). Logo depois, ao
escrever sobre Lima, fez essas aproximações entre os dois escritores.
Existe de fato uma relação literia considerável entre Lima e os
escritores russos citados, e não é por acaso que Lima refere-se aos mesmos
com o entusiasmo de quem os conhece, principalmente, quando se trata
de Literatura engajada ou, no dizer do próprio Lima: Literatura militante.
Essa postura militante que Lima assume tão coerentemente, tanto na vida
233
quanto na obra, é que nos leva a compará-lo e a aproximá-lo – muito mais
do que deixa transparecer em suas obras de outro grande escritor russo:
Lev Nikolaievitch Tolstói (1828-1910), mais especificamente da concepção
de arte tolstoiana. Poucos pesquisadores ousaram aproximar Lima Barreto
e L. Tolstói por meio da concepção de arte. Não a desenvolveram de
fato, uma vez que essa aproximação não constituiu o “corpus” principal
de nenhum dos textos analisados. O primeiro, de Anoar Aiex, “As idéias
sócio-literárias de Lima Barreto”, 1990; o segundo, o ensaio “Lima Barreto
e o romance russo”, 1996, de Maria Angélica Madeira; em terceiro, o texto
de Maria Salete Magnoni, dissertação de Mestrado, “Um dissidente na
República das Letras: as idéias liberrias em Lima Barreto” de 1998.
Anoar Aiex, em “As idéias sócio-literárias de Lima Barreto” (1990),
faz um levantamento das principais noções que formam o “arcabouço
ideogico” de Lima. Recorre muito mais à obra jornalística, às memórias
e aos trabalhos de crítica literária do autor e se utiliza da obra de ficção
b a r r e t i a n a c o m o a p o i o , m a i s p a r a “ e s c l a r e c er e e x e m p l if i c ar d o q u e p a r a [. ..]
analisá-la pelo seu valor literário” (AIEX, 1990, p. 7). Anoar Aiex ressalta que
“[...] a atividade jornalística de Lima não deve ser julgada segundo os
padrões atuais” (p. 7), pois não se trata de jornalismo diário, é muito mais
que isso. Nas palavras de Lima, seu jornalismo compreende “reflexões
sobre fatos, coisas e homens de nossa terra, que, julgo, talvez sem razão,
muito próprias de mim” (BARRETO, 1956, v. IX, p. 37). Vale ressaltar
que, em toda sua atividade jornalística, Lima se posiciona e se expõe.
Abertamente “esclarece a que veio, ele próprio assume categoricamente
os riscos quando opta por publicar seus artigos esparsos, reunindo-os no
volume Bagatelas: “[...] seria mais prudente deixá-los enterrados [...], pois
muitos deles não são lá muito inocentes; mas, conscientemente, quero que
as inimizades que eles possam ter provocado contra mim, se consolidem,
[...]” (BARRETO, 1956, v. IX, p. 37).
Anoar Aiex faz um levantamento da atividade jornastica de Lima
e destaca o número de publicações em cada jornal, o que não cabe abordar
aqui, mas serve como material de consulta para quem se interessar. O
mesmo teve por base as seguintes obras: “Coisas do Reino de Jambom”,
Bagatelas”,Feiras e Mafuás”,Vida Urbana”,Marginalia eImpressões
de Leitura”, volumes esses que englobam a maioria das publicações
jornalísticas de Lima.
Lima afirma, naAdvertência deBagatelas, que os seus artigos
apareceram “em revistas e jornais modestos”, e como justificativa diz
234
não gostar da grande imprensa. Astrojildo Pereira ressalta que as “[...]
Recordações do Escrivão Isaías Caminha constituem justamente a mais
expressiva demonstração desse... digamos desamor, para não carregar
palavra mais áspera” (PEREIRA, 1961, p. 9). Ainda conforme Astrojildo
Pereira, há um pouco de exagero de Lima quando diz que seus artigos
haviam aparecido primitivamente em “revistas e jornais modestos”, visto
que nem todos eram tãomodestos assim; cita como exemplos o A.B.C.
e Hoje, semarios que desfrutaram de considerável notoriedade política
e literária.
Além do levantamento da atividade jornalística de Lima, Anoar Aiex
seleciona e aborda alguns temas e problemas que mais se destacam, a seu
ver, da produção jornalística de Lima. São eles: as organizações operárias,
o anarquismo, feminismo e antifeminismo, os Estados Unidos e Brasil,
Primeira Guerra Mundial, Monarquia e República e também a função e o
objetivo da literatura para Lima. Como se vê, o texto de Anoar Aiex é de
fato bastante relevante para a compreensão das idéias sócio-literárias de
Lima Barreto.
O texto de Maria Angélica Madeira, “Lima Barreto e o romance
russo” (1996), contextualiza o escritor na belle époque, e o considera
exemplar de uma posição subalterna, na constelação dos outros “lugares de
fala” significativos de sua época: “escrevendo sempre contra, demarcando-
se dos seus próximos, dos seus contemporâneos”. Justificando “[...] sua
busca eclética por muitas tradições, seu experimentalismo desconcertante, a
descontinuidade e a desigualdade de sua própria obra ficcional” (MADEIRA,
1996, p. 7). Conforme Madeira, a afinidade de Lima Barreto com os russos,
explícita em suas obras, contribuiu para que o escritor formulasseuma
concepção estética de fundo ético”, a “estética da sinceridade.” Trabalha
com a hipótese de que Lima Barreto estaria introduzindo na literatura
brasileira, uma tradição nova, até então desconhecida entre nós, a tradição
de um “realismo trágico introspectivo”. Por seu comprometimento com
o social e sendo exilado do Império, Lima se volta para as tendências
anarquistas, principalmente, da linha anarquista pacifista do conde Saint
Simon e do príncipe Kropotkin.
Para Madeira, a principal contribuição de Lima Barreto, dentre as
inovações que trouxe à prosa de ficção, foi “[...] o experimento de técnicas
que permitiram criar histórias de enredo muito diluído e aumentar a
profundidade de campo, tornando possível a exploração da subjetividade
individual, interioridade escavada, eu fragmentado” (MADEIRA, 1996,
235
p. 9).
3
Pela noção de intertextualidade que “[...] remete à metáfora do
tecido, à idéia de que cada texto é um palimpsesto onde várias camadas de
vozes podem fazer-se ouvir, abre espaço para abordagens que permitem
estabelecer, de outra maneira, a relação entre estética e sociedade, por meio
da poética histórica. Assim, para Madeira (1996, p. 11), a obra de Lima é
“[...] desigual e mesmo um pouco brutal, às vezes mal-acabada, repetitiva,
confessional”. O que demonstra não só as condições precárias em que foi
construída, a busca intelectual inquieta, investindo ao mesmo tempo em
muitas direções diferentes, como também deixa marcas de seu encontro
com a literatura russa, Tolstói, Turguenief, Dostoiévski, autores com os
quais dialoga.
Madeira resume a importância da descoberta da literatura russa
para Lima Barreto a ts aspectos fundamentais: a uma “estética da
sinceridade”; à construção dos personagens e ao aprofundamento de sua
força subjetiva e a narrativa como fluxo, ritmos da memória ou da sensação
que diluem o enredo. Aproxima, ainda, Lima Barreto de Dostoiévski,
especificamente, mediante uma fonte comum que lhes fornece material,
a cultura popular. Faz referência à análise de Bakhtin quanto à revolução
que o texto dostoievskiano trouxe ao romance ocidental pelos processos
técnicos polifônicos que permitiram romper com o ponto de vista unívoco e
monológico. Vê os textos de Lima como fragmentos, “fraturas compositivas”
e o próprio Lima como um “escritor basicamente experimental”. Além de
afirmar que “Gonzaga de Sá tem pouco a ver com Isaías Caminha ou Clara
dos Anjos”. Não vê também muita unidade nos contos, ou pelo menos um
projeto estético que os explicite e os subsuma (MADEIRA, 1996, p. 15).
Já o texto de Maria Salete Magnoni, “Um dissidente na República das
Letras: as idéias libertárias em Lima Barreto”, de 1998, teve por objetivo
[...] traçar um esboço de retrato intelectual de Lima Barreto, para então
examinar a presença das idéias libertárias em sua formação intelectual”
(MAGNONI, 1998, p. 2). Em síntese, o texto de Magnoni abrange: uma
contextualização histórica; aspectos da história de vida do escritor; parte
da formação intelectual de Lima e considerações sobre o Anarquismo e
suas correntes. Neste último tópico, Magnoni avança em relação ao texto
de Anoar Aiex. Ao abordar o pensador russo L. Tolstói e suas idéias
liberrias, aproxima-o de Lima Barreto e faz uma breve incursão quanto
ao diálogo que Lima mantém com a concepção de arte de L. Tolstói,
reunidas no livro O que é a Arte? (1897). Digo uma “breve incursão”, pois
3 Agrado ao Prof. Bruno Gomide(USP) pela indicação deste artigo.
236
Magnoni não se aprofunda nesse tópico, volta-se ao comunismo libertário
e às idéias libertárias nas crônicas de Lima, tópicos que realmente ocupam
a parte central de seu texto. Graduada em História, Magnoni (1998, p. 1)
justifica sua opção por Lima pelo fato de “[...] sua produção estar inserida
num período muito instigante da história política do Brasil. De fato, a
obra de Lima Barreto tem muito a oferecer, não só para quem se dedica
ao estudo de História, como também para os estudiosos de Literatura,
principalmente porque Lima ficcionalizou a maioria dos acontecimentos
históricos brasileiros.
Os estudos de Anoar Aiex e Magnoni compreendem uma análise das
“idéias sócio-literárias” e das “idéias libertárias” de Lima Barreto; a grosso
modo, pode-se dizer que as aproximações apresentadas ocorrem pelo viés
do ideário anarquista. De certa forma, perpassa essas leituras um sentido
pejorativo da palavra anarquista que acaba por se estender ao escritor.
Embora apresentem uma proximidade em relação ao tema que proponho
ao projeto de doutorado que desenvolvo na Unesp/Assis, diferenciam-se.
Quanto ao ensaio de Madeira, demonstra em linhas gerais uma
aproximação de Lima com o romance russo, mais especificamente com
Dostoiévski. Esses estudos enfocando as relações literárias de Lima Barreto
e os escritores russos foram retomados com o objetivo de checar o que já
foi feito a respeito. De alguma forma, já abordaram a afinidade de Lima
Barreto com os russos, mas nada de forma conclusiva; pelo visto, muito
por fazer.
A propósito, todos esses estudos contribuem significativamente
para uma melhor compreensão da literatura barretiana; é pensando nisso
que nos propomos a investigar como a concepção de arte de L.Tolstói está
presente no projeto literário barretiano. Aqui se encontra o ineditismo desse
estudo, pois se opõe ao de Madeira (1998, p. 15), que afirma que “Gonzaga
de Sá tem pouco a ver com Isaías Caminha ou Clara dos Anjos, além de
não encontrar também “unidade nos contos”. Quanto à afirmação de que
Lima não tivesse um projeto estético, defendemos a tese de que a literatura
barretiana – apesar da vida tumultuada do escritor – foi criada com base
em um projeto literário coeso e teve desde o início a concepção de arte
tolstoiana como fio condutor de sua criação literária.
237
REFERÊNCIAS
AIEX, A. As idéias sócio-literárias de Lima Barreto. São Paulo: Vértice/
Revista dos Tribunais, 1990.
ALMEIDA, A. M. Machado de Assis e Lima Barreto: da ironia à sátira.
Tese (Doutorado em Ciência da Literatura)– Universidade Federal do Rio
de Janeiro, 2002.
ANTONIO, J. Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima
Barreto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977.
ATAYDE, T. de. Um discípulo de Machado. O Jornal, 1919.
BARBOSA, F. de A. A vida de Lima Barreto (1881-1922). 5. ed. Rio de
Janeiro: J. Olympio; Brasília: INL, 1975.
_____. Prefácio. In: SEVCENKO, N. A Literatura como Missão: tensões
sociais e criação na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1999. p.
13-16.
BARRETO, L. Obras completas. Org. Francisco de A. Barbosa, com a
colaboração de Antonio Houaiss e M. Cavalcante Proença. São Paulo:
Brasiliense, 1956.
BOSI, A. O pré-modernismo. A Literatura Brasileira. 3. ed. São Paulo:
Cultrix, 1969.
CARVALHAL, T. F. Literatura comparada. São Paulo: Ática, 1992.
COUTINHO, A. A Literatura no Brasil. 6. ed. São Paulo: Global, 2002.
CURY, Maria Zilda F. A pesquisa em acervos e o remanejamento da crítica.
Manuscrítica, São Paulo, n. 4, p. 78-93, 1993.
FIGUEIREDO, J. Impressões literárias. Lusitana, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2,
p. 48-50, 10 jun. 1916.
FIGUEIREDO, M. do C. L. O Romance de Lima Barreto e sua recepção.
Belo Horizonte: Editora Lê, 1995.
MADEIRA, M. A. Lima Barreto e o romance russo. In: ENCONTRO
ANUAL DA ANPOCS, XX. Caxambu, MG. Anais... Caxambu, 1996.
238
MAGNONI, Maria Salete. Um dissidente na república das letras: as
idéias libertárias em Lima Barreto. Dissertação (Mestrado em Literatura
Brasileira)– Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, 1998.
MORAIS, R. Lima Barreto. O elogio da subversão. São Paulo: Brasiliense,
1983.
NOLASCO-FREIRE, Zélia. Lima Barreto: Imagem e Linguagem. São
Paulo: Annablume, 2005.
PENTEADO MARTHA, Alice Áurea. E o Boêmio, quem diria acabou na
academia. (Lima Barreto: inventário crítico). Tese (Doutorado em Literatura
de Língua Portuguesa)– Faculdade de Ciências e Letras, Universidade
Estadual Paulista, Assis, 1995.
PEREIRA, A. Prefácio. In: BARRETO, L. Bagatelas. Artigos. São Paulo:
Brasiliense, 1961. p. 9-29.
PEREIRA, L. M. História da Literatura Brasileira: Prosa de fi cção – de
1870 a 1920. Rio de Janeiro: José Olympio, 1950.
SCHNAIDERMAN, B. Leão Tolstoi: Antiarte e rebeldia. São Paulo: Ed.
Brasiliense, 1983.
TOLSTOI, L. O que é a Arte? In: FABRIS, A. A teoria estética de Tolstoi.
Introdução. São Paulo: Experimento, 1994.
Diagramação, Impressão e Acabamento
Triunfal Gráfi ca e Editora
Rua José Vieira da Cunha e Silva, 920/930/940 - Assis/SP
CEP 19800-141 - Fone: (18) 3322-5775 - Fone/Fax: (18) 3324-3614
CNPJ 03.002.566/0001-40
Livros Grátis
( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download:
Baixar livros de Administração
Baixar livros de Agronomia
Baixar livros de Arquitetura
Baixar livros de Artes
Baixar livros de Astronomia
Baixar livros de Biologia Geral
Baixar livros de Ciência da Computação
Baixar livros de Ciência da Informação
Baixar livros de Ciência Política
Baixar livros de Ciências da Saúde
Baixar livros de Comunicação
Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE
Baixar livros de Defesa civil
Baixar livros de Direito
Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia
Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educação
Baixar livros de Educação - Trânsito
Baixar livros de Educação Física
Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmácia
Baixar livros de Filosofia
Baixar livros de Física
Baixar livros de Geociências
Baixar livros de Geografia
Baixar livros de História
Baixar livros de Línguas
Baixar livros de Literatura
Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matemática
Baixar livros de Medicina
Baixar livros de Medicina Veterinária
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC
Baixar livros Multidisciplinar
Baixar livros de Música
Baixar livros de Psicologia
Baixar livros de Química
Baixar livros de Saúde Coletiva
Baixar livros de Serviço Social
Baixar livros de Sociologia
Baixar livros de Teologia
Baixar livros de Trabalho
Baixar livros de Turismo